Scarica il libretto di Sala della stagione concertistica 2009

Comune di Pesaro
Ente Concerti di Pesaro
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Regione Marche, Giunta Regionale,
Assessorato alla Cultura
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro
Banca Marche
Stagione
Concertistica
2009/10
Teatro Rossini
Pesaro
Indice
7 Orchestra Internazionale d'Italia
François-Joël Thiollier
Kerry Stratton
11 Orchestra Filarmonica Marchigiana
Marco Zuccarini
18 Jin Ju pianoforte
21 Orchestra Filarmonica Marchigiana
Laura Marzadori / Donato Renzetti
25 Luis Bacalov pianoforte
28 Orchestra Sinfonica “G. Rossini”
Daniele Agiman / Simona Marchini
32 Martha Argerich / Nelson Goerner
Duo pianistico
35 Petra Magoni / Ferruccio Spinetti
38 Meta4 String Quartet
Antti Tikkanen / Minna Pensola
Atte Kilpeläinen
Tomas Djupsjöbacka
41 Orchestra Filarmonica Marchigiana
Marco Pierobon
Gunther Neuhold
45 I Virtuosi Italiani
Natalia Gutman violoncello
Alberto Martini
49 Orchestra Sinfonica “G.Rossini”
Dina Yoffe / Daniele Agiman
53 Orchestra Sinfonica “G. Rossini”
Roberto Molinelli
56 Orchestra Filarmonica Marchigiana
Anna Maria Chiuri
Nicolas Altstaedt / Mario Ancillotti
Nozze d’oro dell’Ente Concerti
A
bbiamo voluto affidare la celebrazione di questo anniversario al Maestro
Alberto Zedda non solo perché è uno dei massimi Direttori d’orchestra,
ma perchè è la personalità che rappresenta sopra di ogni altra il simbolo
della musica nella nostra Città. Il Maestro ha aderito alla nostra proposta con commovente generosità e di questo gli siamo immensamente grati. Con l’Orchestra
Sinfonica Rossini – nostra significativa realtà – in un repertorio rigorosamente
non rossiniano, il Maestro ci farà apprezzare tutta la sua versatilità: il programma
abbraccia la storia della musica dal ’600 al ’900, da Henry Purcell alla Création du
Monde di Milhaud con solista il nostro Federico Mondelci. Si apre poi una stagione sontuosa con uno snodarsi di appuntamenti di grande interesse.
Quelli sinfonici costituiscono il nucleo della rassegna, principalmente con l’apprezzata Orchestra Filarmonica Marchigiana, il cui Direttore stabile Donato Renzetti ci propone le tre sinfonie che rappresentano i più significativi momenti della
musica ottocentesca: l’Incompiuta, la Renana e la Patetica di Cajkovskij.
Negli altri appuntamenti solisti eccelsi come il celeberrimo Ivo Pogorelich per la
prima volta nella nostra città, e il leggendario Rudolf Buchbinder mentre Ilia Kim
evocherà inconsuete atmosfere con l’originale Vento dell’Est.
Sempre nell’ambito sinfonico Roberto Molinelli con la sua genialità di compositore “collinare”, presenta brani di sua creazione, di cui uno inedito, esaltati dal violoncello di Enrico Dindo.
Non mancano appuntamenti cameristi come il duo Francesca Dego e Francesca
Leonardi che alla grazia uniscono un’intensità tutta particolare e il Quartetto Prometeo che propone il contemporaneo Sciarrino in provocatoria contrapposizione
ai classici Brahms e Schubert, di cui verrà eseguita la struggente La morte e la fanciulla. Il pianista Maurizio Baglini ci farà ascoltare, fra l’altro, Quadri da un’esposizione, dove la tastiera diviene un aggressivo strumento di percussione. Anche la
musica barocca verrà rappresentata con un prezioso programma dedicato a Pergolesi dall’ensemble dei famosissimi Pietà dei Turchini. Ma forse la caratteristica
principale della stagione è rappresentata dalle incursioni in altri generi musicali: si
pensi a Swingle Singers, il gruppo vocale più famoso al mondo, con un inimmaginabile repertorio da Chopin a John Lennon; Al Di Meola, mito del Jazz, con
composizioni che coagulano tutte le venature della musica latina con quella americana. E poi il celebre Moscow Ballet, che finalmente riporta il grande Balletto sul
nostro palcoscenico. Stefano Belisari, noto come Elio, ci condurrà in un iperbolico viaggio “Fu...turista” da Milano a marechiare per diventare tutti complici dell’uccisione del Chiaro di Luna.
Come vedete, l’Ente Concerti non dimostra affatto 50 anni...
Guidumberto Chiocci
Presidente Ente Concerti
5
Domenica 8 novembre 2009 ore 18.00
MICHAIL LIFITS pianoforte
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Romanza senza parole op. 38 No. 6 Duetto
Romanza senza parole op. 30 No. 6
Robert Schumann (1810-1856)
Fantasia in Do magg. op. 17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
Mäßig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten
Sergej Rachamaninov (1873-1943)
Moments musicaux op. 16
n. 1 in Si bem. min.
n. 2 in Mi bem. min.
n. 3 in Si min.
n. 4 in Mi bem. min
Daron Hagen (1961)
Suite per pianoforte (2009, prima esecuzione europea)
Toccata
Sarabande
Arie
Medley
Sergej Prokofiev (1891-1953)
Sonata n. 7 in Si bem. magg. op. 83
Allegro inquieto
Andante caloroso
Precipitato
“
Libertà nella tradizione” si potrebbe intitolare il concerto di anteprima
dal Cinquantesima Stagione, che propone un viaggio in cui il ‘piccolo pezzo’ (Romanze senza parole di Mendelssohn e Momenti Musicali
di Rachmaninov) si alterna con le grandi costruzioni strutturate, come la
Fantasia di Schumann, la Sonata di Prokofiev e la Suite di Hagen.
Tradizione e rinnovamento si scambiano infatti qui le loro idee, in un percorso dove passato e presente sembrano rincorrersi e arricchirsi a vicenda.
7
Inevitabile il raccordo tra le ‘piccole forme’ ottocentesche, anche se il contenuto emozionale e l’idealità dei brani proposti è assai diversa: se
Mendelssohn infatti eleva il pezzo da salotto Biedermeier ad altezze poetiche inattese, Rachmaninov ne recupera, nel 1896, l’intimistico senso di colloquio con se stessi, mentre è alla ricerca di una sua strada espressiva nella
temperie pianistica tardoromantica. Dall’altro lato stanno invece i brani
‘complessi’, che costituiscono l’ossatura del concerto, ciascuno dei quali
recupera a proprio modo una forma della tradizione. All’apparenza
Schumann sembra partire da una forma antica, la ‘fantasia’, ma ne stravolge la consuetudine in un atteggiamento sbilanciato tra slancio romantico - ribadito anche dall’uso del nazionalistico tedesco per indicare l’andamento dei movimenti - e intimo ripiegamento su se stesso. La Fantasia
(1836) è in più tempi ed ha una struttura ciclica in cui le tre sezioni si
collegano tematicamente: il primo movimento parte con un gesto appassionato e poi alterna ad ondate calma e sentimento; il secondo assume un
aspetto trionfale grazie al ritmo puntato e il terzo è un dolcissimo canto
con quale il brano sembra quasi spegnersi poco a poco. Ancora all’antico,
ma questa volta alla ‘suite’, fa riferimento lo statunitense Hagen che recupera la successione di danze senza rinunciare, come in epoca barocca, alla
musica ‘popolare’ (questa volta però si tratta dei riff jazzistici della Toccata
e delle ballate tradizionali irlandesi del Finale) nel preciso intento di sollecitare tutte le possibilità del pianoforte, dalla brillantezza all’espressività,
dalla drammaticità agli effetti di colore. Prokofiev infine parte dalla ‘sonata’, adattandone le forme alle proprie esigenze espressive e alla sua personalissima tecnica. La Sonata n. 7 (1942) appartiene al gruppo delle ‘sonate di guerra’: il brano non è però descrittivo in senso tradizionale ma, ascoltando l’agitazione ansiosa del primo tempo, la nobiltà patetica del secondo o il martellamento ininterrotto del terzo, non possiamo non pensare ai
momenti terribili del secondo conflitto mondiale.
Michail Lifits
Nato in una famiglia di musicisti a Tashkent (Uzbekistan) nel 1982, nel 1989
è entrato alla Republican Special Music School Vladimir Uspensky dove ha
studiato con Tamara Popovich e Marat Gumarov. Nel 1991 ha iniziato l’attività concertistica, dapprima in Uzbekistan e poi in Russia, Ucraina, Austria,
Italia, Germania, Francia, Svizzera e Giappone. Nel 1995 Lifits è stato invitato dalla National Philharmonic Orchestra, dal 1996 suona in Germania
(per la ZDF2 e al Rheingau Musik Festival) dove nel 1999 ha iniziato gli
studi alla Hochschule für Musik und Theater di Hannover (qui dal 2008 studia sotto la guida di Bernard Goetzke) e nel 2005 è entrato all'Accademia
Pianistica di Imola dove ha studiato con Boris Petrushansky. Ha vinto nume-
8
rosi premi a concorsi internazionali (Silvio Bengalli Val Tidone a Pianello,
2003, Città di Treviso, 2004, Antonio Napolitano a Vietri sul Mare e Rina
Gallo a Monza – dove ha anche vinto il premio con orchestra ed il premio
speciale per la migliore interpretazione di Chopin, 2006) a seguito dei quali
ha ulteriormente ampliato la sua carriera di concertista in Italia e all’estero in
importanti rassegne e prestigiosi festival internazionali, tra i quali ricordiamo
i festival francesi di Auvers-sur-Oise, di Issoire, di Le Vigan e di Annecy, il
Festival Valentiniano, il Kissinger Sommer in Germania, l’International
Piano Festival. Nel 2009 Michail Lifits ha vinto in USA il Primo Premio
Hilton Head International Piano Competition e a Bolzano il Primo Premio
al 57esimo F. Busoni Piano International. Terrà nella Stagione 2009/2010
recital e concerti con orchestra negli Stati Uniti debuttando anche alla
Carnegie Hall di New York.
9
10
Domenica 29 Novembre 2009 ore 18.00
concerto inaugurale
ORCHESTRA SINFONICA “G.ROSSINI”
ALBERTO ZEDDA direttore
Henry Purcell (1659-1695)
Abdelazer, suite per archi
Overture
Rondeau
Air I e II
Minuet
Jig e Hornpipe
Luigi Cherubini (1760-1842)
Sinfonia in Re magg.
Largo – Allegro
Larghetto cantabile
Menuetto: Allegro non tanto
Allegro assai
Darius Milhaud (1892-1974)
La Création du Monde
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 3 in Re magg. D 200
Adagio maestoso – Allegro con brio
Allegretto
Minuetto
Presto vivace
E
ccoci pronti ad un viaggio dal Seicento all’Ottocento, sulle onde della con
la musica per orchestra. Si parte dall’Inghilterra di Purcell, autore il cui compito era quello di preparare pezzi per ogni occasione, alternando melodrammi e brani per le feste, repertorio sacro e pagine per orchestra, danze per
cembalo e musiche di scena. Proprio dalle musiche di scena destinate nel 1695
alla tragedia Abdelazer della drammaturga Aphra Behn è stata tratta la suite proposta qui, tra le quali celeberrimo è il Rondeau, utilizzato da Britten come tema
per la sua The Young Person's Guide to the Orchestra. Si prosegue poi con la
11
Sinfonia di Cherubini, unica del compositore fiorentino, grazie alla quale possiamo assaporare con la quasi sconosciuta musica strumentale italiana dell’Ottocento.
Nel XIX secolo in Italia il melodramma era in assoluto la forma musicale più
amata da pubblico e musicisti; così i compositori votati anche al genere sinfonico e cameristico furono costretti ad emigrare (come Cherubini, che conosceva
benissimo le pagine strumentali dei classici viennesi e lavorò a Parigi, dove fu
insegnante e direttore del Conservatorio e dove propose pagine sacre e strumentali oltre che opere) per poter esprimersi anche in quegli ambiti. La Sinfonia in
re (1815), destinata alla Filarmonica di Londra, è evidente infatti l’influsso di
Haydn nell’equilibrio delle parti, nella chiarezza della scrittura e nell’intensità dei
contenuti. Il nostro ‘viaggio musicale’ rimane in Francia ma con un salto di un
secolo e arriva a Milhaud che, nel 1923, utilizza jazz e blues (la Création du monde
prevede un’orchestra “come quelle di Harlem”) per abbattere l’eleganza della ‘musica colta’ e tornare alla comunicazione immediata grazie ai modelli ritmici primordiali e quasi barbarici. Dal caos iniziale all’apparizione di piante ed animali,
dall’arrivo dell’uomo alla danza orgiastica fino alla conclusione sospesa, la ‘musica
nera’ è linfa vitale di questa pagina destinata a Parigi alla realizzazione coreografica dei Balletti Svedesi.
Infine, azionando all’indietro la nostra ‘macchina del tempo’, teminiamo il percorso in Austria con uno Schubert che con la Sinfonia n.3 (1816), mostra chiari
i suoi riferimenti stilistici e la sua sensibilità estetica. Come scrive Giacomo
Manzoni: “essa ci apre la visione di un'anima candida, sulle ali di un canto meraviglioso, a volte sereno a volte intriso di malinconia scaturito da una mente ansiosa di esprimere gioia e dolori del nuovo uomo romantico”. Destinata all'orchestra
del convitto di Vienna nel quale l’autore era maestro, in questa pagina non c’è
retorica, non ci sono aneliti eroici, non c'è pathos, ma solo il sereno incanto di
un mondo lontano e, forse, irraggiungibile.
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Orchestra della Provincia di Pesaro e Urbino, ha doppia sede a Pesaro e a Fano.
Per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Nata nell’aprile 2001, al termine di una selezione coordinata da Alberto Zedda, da anni è presente al Rossini Opera Festival ed è l’orchestra di riferimento della Rassegna Lirica Torelliana di Fano. L’attività dell’orchestra, in costante sviluppo, conta di circa 70 esecuzioni l’anno su tutto il territorio nazionale. In particolare organizza produzioni concertistiche per le amministrazioni di Pesaro (Teatro Rossini e Rocca Costanza), di Fano (Teatro della Fortuna
e Corte Malatestiana), di Urbino (Teatro Raffaello Sanzio) e della Provincia di
Pesaro e Urbino (teatri storici). Nel 2005 l’O.S.R. si è esibita in Corea del Sud,
nel 2007 e nel 2008 a Malta e, sempre nel 2008, ad Ankara in Turchia. Presidente
è Saul Salucci, Direttore organizzativo Bruno Madonna.
12
Alberto Zedda
Nato a Milano, dove compie gli studi umanistici e musicali, nel 1957 vince il
Concorso Internazionale della RAI per direttori d'orchestra che gli apre le porte
delle più importanti istituzioni musicali italiane (Teatro alla Scala, Accademia
di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre RAI di Roma, Torino,
Milano e Napoli) e straniere, in Europa e negli Stati Uniti.
Assieme all’attività operistica nei maggiori teatri del mondo (tra cui Scala, San
Carlo, Fenice, Covent Garden, Marinskij, Opera di Vienna, San Francisco, Los
Angeles, Parigi, Berlino, Monaco, Amburgo, Madrid, Lisbona, Liegi) si dedica
all'attività musicologica curando edizioni critiche di opere, oratori e cantate,
con particolare riferimento alla produzione della prima metà dell'Ottocento. Il
suo ultimo lavoro musicologico è stato la realizzazione dell’Incoronazione di
Poppea di Monteverdi, diretta alla Scala e pubblicata da Ricordi. Ha inciso
numerosi dischi di musica sinfonica, da camera e operistica.
È stato direttore del repertorio italiano alla Neue Deutsche Oper di Berlino e
alla New York City Opera, membro del Comitato Editoriale della Fondazione
Rossini dalla sua creazione, direttore musicale del Festival della Valle D'Itria di
Martina Franca, consulente artistico del Rossini Opera Festival di Pesaro, direttore artistico dei teatri Carlo Felice di Genova e La Scala di Milano e del
Festival Barocco di Fano.
Attualmente è direttore artistico del Rossini Opera Festival di Pesaro, direttore dell'Accademia Rossiniana, nonché consulente artistico del Festival Mozart
di La Coruña. Ha insegnato Storia della Musica all'Università di Urbino e
Filologia Musicale applicata all'Accademia di Osimo.
13
14
Martedì 8 dicembre 2009 ore 18.00
FRANCESCA DEGO violino
FRANCESCA LEONARDI pianoforte
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata op.12 n.3 in Mi bem. magg.
Allegro con spirito
Adagio con molta espressione
Rondo: Allegro molto
Franz Schubert (1797-1828)
Rondò op. 70 in Si min. D 895
César Franck (1822-1890)
Sonata in La magg.
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegro poco mosso
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, rhapsodie de concert
I
duo violino-tastiera (clavicembalo o pianoforte a seconda delle epoche)
è forse il più ricco nella musica da camera, e in questo concerto lo
sguardo si sofferma su un secolo circa di questo rapporto, sempre vivo
dal Barocco in poi. In questa lunga storia si possono leggere due percorsi
principali: in uno si collocano quei brani scritti per mostrare l’abilità e il
virtuosismo degli esecutori, nell’altro quelle pagine che partono invece da
una concezione ‘cameristica’, nella quale i due strumenti collaborano alla
realizzazione di un unico pensiero musicale.
I due percorsi si intrecciano qui, dove due sonate si alternano a due pagine brillantissime, ricollegabili a quell’amore per il ‘popolare’ che, come in
questo caso, recupera il fantasmagorico violinismo tzigano, base di partenza e di elaborazione sia per il Rondò di Schubert (1827) che per la Tzigane
di Ravel (1924).
Ma, a fianco di queste, stanno due lavori in cui la musica ‘da camera’, divenuta musica ‘da concerto’, il virtuosismo cambia volto, non è più esibizione ma mezzo per raggiungere scopi costruttivi e musicali.
15
Al loro apparire le Sonate op. 12 di Beethoven (1799) sconvolsero e irritarono i critici che, ancora abituati alla facilità piacevole delle sonate settecentesche, le definirono incomprensibili e intricate, sottolineandone la difficoltà sia per gli esecutori che per gli ascoltatori. In effetti, la caratteristica di queste sonate è la definitiva parità tra le parti e una complessità della
scrittura che sarà modello per sia per i romantici sia chi, come Franck ,
modificherà ulteriormente la forma trasferendo nell’organico ridotto le
modalità costruttive ed armoniche della grande orchestra. La sua Sonata
(1886) è momento fondamentale nella vicenda del genere, intanto per l’impiego della nuova armonia cromatica, poi per le sue ampie proporzioni e,
infine, per la concezione ciclica grazie alla quale la stessa cellula tematica
diventa elemento unificante tra i movimenti di vario carattere. Ma è anche
pagina di altissima poesia, sulla quale Proust in Du côté de chéz Swann,
modellò la sua immaginaria Sonata di Vinteuil: “Dal principio il pianoforte si lamentò solitario, come un uccello abbandonato dalla compagna;
il violino lo udì, gli rispose come da un albero vicino. Era come agli inizi
del mondo, come se sulla terra non esistessero che loro due...”. La poetica
intimistica si esteriorizza nei quattro movimenti, dal primo che ha quasi il
carattere di introduzione al secondo, appassionato, inquieto e palpitante.
Il terzo tempo è un recitativo in cui i due strumenti dialogano tra di loro,
mentre consolatorio, ma di salda scrittura è il conclusivo rondò in stile
francese.
Francesca Dego
Nata a Lecco, diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio di
Milano, ha studiato e continua a perfezionarsi con Daniele Gay, con
Salvatore Accardo (all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia
Chigiana a Siena) e con Itzhak Rashkovsky al Royal College of Music a
Londra. Ha inoltre partecipato a masterclass e corsi di perfezionamento con
grandi violinisti tra cui Shlomo Mintz, Ida Haendel, Leonidas Kavakos,
Massimo Quarta, Hagai Shaham e Vadim Gluzman. Nel 2008 è stata la
prima italiana dopo il 1961 in finale al Premio Paganini di Genova, dove
ha ottenuto il premio speciale Enrico Costa riservato al più giovane finalista. Si esibisce come solista e camerista in concerti in Italia e all’estero (Stati
Uniti, Messico, Argentina, Uruguay, Israele, Inghilterra, Irlanda, Germania,
Svizzera) e ha suonato con importanti orchestre tra cui Cameristi della Scala,
Orchestra Sinfonica Verdi, Filarmonica del Conservatorio di Milano (con
la quale ha eseguito il concerto di Brahms dopo una tournée nelle città più
importanti di Gran Bretagna e Irlanda), Orchestra di Sofia, Solisti di Rostov,
Israel Sinfonietta (Concertante di Mozart con Mintz alla viola), Haydn di
Bolzano e Trento, Filarmonica di Torino, Orchestra Regionale Toscana.
16
Suona con Francesca Leopardi, con l’Erato Piano Trio e con grandi musicisti quali Accardo, Giuranna, Filippini, Petracchi e Meneses. Con Giuranna
e Meneses è stata in Sud America suonando in sale prestigiose tra cui il
Teatro Solis di Montevideo e il Teatro Coliseo di Buenos Aires. La sua registrazione del concerto di Beethoven è stata usata come colonna sonora per
il film americano The Gerson Miracle, vincitore della Palma d’Oro 2004
al Beverly Hills Film Festival. Estratti di suoi concerti e registrazioni sono
stati trasmessi in programmi televisivi in Italia, Svizzera, Germania, Stati
Uniti e Israele. Suona con un violino Pietro Grulli (Cremona 1885).
Francesca Leonardi
Nata Milano ha conseguito al Conservatorio di Milano il diploma in pianoforte con lode e menzione d’onore e la laurea con lode nel biennio specialistico. Attualmente si perfeziona all’Accademia Musicale di Pescara (con
Paolo Bordoni) e al Royal College of Musica Londra (con Nigel Clayton).
Ha partecipato a masterclass con Paul Badura-Skoda e Fou Ts'ong e a corsi
di perfezionamento a Città di Castello (con Riccardo Risaliti) e all’Accademia
Chigiana di Siena (con Joaquin Achucarro). Diplomata con lode in Musica
vocale da camera, frequenta il corso composizione. Si è segnalata in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali e ha iniziato giovanissima
l’attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche in Italia e
all’estero (Milano, Mantova, Torino, Venezia, Stresa, Cagliari, Padova,
Palermo, Teramo, Messina ecc.), in festival prestigiosi (Città di Castello,
Ravello Festival, Montepulciano). Ha suonato con importanti orchestre
(Rosetum, Teatro Lirico di Magenta ecc.) e ha pubblicato per Classica Viva
17
un CD con 2° libro dei Preludi di Debussy e Andante Spianato e Polacca
Brillante di Chopin. Collabora con strumentisti e cantanti: con Francesca
Dego ha inciso due CD per la Sipario e alcuni brani del secondo sono stati
inseriti nella colonna sonora del film The Beautiful Truth del regista americano Steven Kroschel (2008). Si è inoltre esibita su Radio Popolare, Radio
Classica e alla Radio della Svizzera Italiana. Nel novembre 2008 ha effettuato una tournée in diverse città del Giappone, tra cui Tokyo e Hiroshima.
Sponsor unico
18
Mercoledì 6 Gennaio 2010 ore 18.00
EAST EUROPEAN PHILHARMONIC ORCHESTRA
MOSCOW BALLET LA CLASSIQUE
STEFANO BARTOLUCCI direttore
Petr I. Čajkovskij (1840-1893)
LO SCHIACCIANOCI
Balletto in 2 atti
ATTO I
Scena prima
L'albero di Natale - La marcia – Il Galop dei bambini e l'arrivo degli ospiti - Arrivo
di Drosselmeyer e consegna dello schiaccianoci a Clara - Lo Schiaccianoci e la danza
del nonno - La partenza degli ospiti - La notte - La battaglia
Scena seconda
Una foresta di pini in inverno - Valzer dei Fiocchi di Neve
ATTO II
Scena prima
Il castello magico - Il palazzo incantato del Regno dei Dolci – Gli angeli e l'arrivo
della Fata Confetto - Arrivo di Clara e dello Schiaccianoci – Divertissement:La
Cioccolata - Danza spagnola: Il Caffè - Danza araba: Il Tè - Danza cinese - Danza
russa - Danza dei flauti - Mamma Cicogna e i pulcinella - Valzer dei Fiori
Scena seconda
Pas de Deux - Il Principe e la Fata Confetto - Entrata - Variazione 1: Tarantella Variazione 2: Danza della Fata Confetto - Il Principe e la Fata Confetto - Coda Valzer finale e Apoteosi
L
o schiaccianoci (rappresentato la prima volta il 18 dicembre 1892 a
San Pietroburgo), tratto da un racconto di Hoffmann, conclude la
trilogia nella danza di Čajkovskij e, insieme, la parabola del balletto
nel tardo romanticismo, costituendone, allo stesso tempo, uno dei vertici
espressivi assoluti.
La trama è quella di una fiaba di Natale: la sera della vigilia, il borgomastro di Norimberga Stahlbaum ha preparato una festa; tra gli invitati c’è
una sorta di mago, Drosselmeyer, che regala alla piccola Clara, figlia del
borgomastro, un coloratissimo soldatino schiaccianoci che, rotto dal fratel-
19
lino Fritz, viene subito riparato. Clara tranquilla si addormenta vicino all’albero di Natale e in sogno rivede le sue paure, personificate dal Re dei Topi
e dalle sue orribili schiere di soldati. Lo schiaccianoci diventa un coraggioso Principe che sconfigge la masnada e accompagna Clara in un meraviglioso giro del mondo dove incontra fate, giochi e dolciumi. La romantica avventura si conclude con il risveglio di Clara che si ritrova tra le braccia lo schiaccianoci giocattolo. Tornata alla realtà, porta però con sé il ricordo del sogno e uno sguardo più consapevole verso il futuro e la propria
vita di bambina.
I pezzi che costituiscono i due atti del balletto si possono grosso modo collocare in due gruppi differenti. Il primo è quello dei brani coreografici veri
e propri (valzer, marce, danze caratteristiche) in cui si offre il destro alle
capacità virtuosistiche dei danzatori e alla capacità di suggestione delle scene
e delle ambientazioni. Il secondo è quello costituito dalle sezioni di collegamento o di introduzione, che servono a creare il clima adatto ai successivi brani narrativi. In questo modo musicalmente così sagace, l’inquietudine del racconto di Hoffmann viene filtrata dal compositore che, con la
sua straordinaria sensibilità, trova i timbri perfetti per un mondo dove i
confini tra immaginazione e realtà vengono attenuati e sfumati.
Questa fu tuttavia all’epoca una rivoluzione: la musica per balletto era considerata infatti ancora poco più che accompagnamento all'azione coreografica (e anche Petipa, coreografo del balletto, fu estremamente esigente in
questo senso) mentre Čajkovskij recupera con la sua musica raffinatissima
quelle che erano le pieghe più recondite del messaggio psicologico, ricostruendone la dimensione onirica e costruendo una perfetta corrispondenza tra situazioni e orchestrazione.
East European Philharmonic Orchestra
Nata in Russia dalla collaborazione fra musicisti provenienti delle varie
orchestre russe, ucraine, moldave e rumene, la East European Philharmonic
si è imposta all’attenzione europea ricevendo prestigiosi encomi e testimonianze dalla critica internazionale. Ha effettuato incisioni con Electrocord,
Gallo, Edi Pan, Balkanton, Gega-New, Supraphon, Élan, Frequenz, Koch,
Megа, Capriccio, Delta e ha lavorato con celebri direttori d’orchestra e solisti quali Masur, Rostropovich, Richter, Oistrach, Markevic, Osterreicher,
Ghiaurov, Dimitrova, Kabaivanska. Ha tenuto molte tournées in tutti i continenti, suonando nelle principali città e nei più prestigiosi teatri.
Moscow Ballet La Classique
Costituito sotto l’égida del Dipartimento della Cultura della Città di Mosca,
20
è stato fondato nel 1990 da Elik Melikov e Nadejda Pavlova. La compagnia è formata da artisti che hanno studiato presso le più prestigiose accademie della CSI e ha in repertorio tutti i grandi capolavori della danza
(dalla trilogia di Čajkovskij a Giselle, Cenerentola, Coppella ecc.) ai quali
si aggiungono anche spettacolari allestimenti come La Vedova Allegra (da
Lehar), Le Notti di Valpurga (da Gounod). La compagnia ha effettuato
tournées in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Austria, Norvegia,
Egitto, Marocco, Israele, Tailandia, Taiwan, Cina, Giappone e Australia
facendo ovunque registrare il ‘tutto esaurito’ ad ogni esibizione.
Alexander Vorotnikov - coreografo
Diplomato nel 1974 alla scuola di danza Voronezh è stato solista al Teatro
dell’Opera di Tallin poi al Teatro dell’Opera di Kazan coi capolavori del
repertorio. È attualmente coreografo e maître de ballet del Moscow Ballet
La Classique per il quale ha adattato e rinnovato Trilogia Čajkovskij e ha
preparato, in collaborazione con Irina Nesterova-Vorotnikova, l’allestimento di Cenerentola e Giselle.
Nadejda Ivanova – étoile
Diplomata con lode alla scuola di danza dell’Opera di Perm ha lavorato
all’Opera di Ekaterimburg dal 1999 al 2003. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti al Prix de Lausanne, al Prix Vaganova di San Pietroburgo,
all’International Ballet Competition di Perm (2001) e all’International
Competiotin in Kazan. Dal 2003 al 2006 è stata solista del Balletto
Nazionale Russo e dal 2006 danza con La Classique.
Andrei Lijapin - étoile
Diplomato alla Scuola Uzbeca del balletto, nel 1996 entra nel Teatro
Accademico di Stato dove danza da subito i ruoli principali, partecipando
alle tournées del complesso in tutto il mondo. Dal 2004 è étoile de La
Classique e nell’estate 2007 è stato guest ospite in Italia per la Serata di
Gala con Raffaele Paganini.
Stefano Bartolucci
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Pesaro, attualmente studia
composizione e direzione d’orchestra.
Come pianista e camerista ha vinto numerosi premi (tra esse Genova,
Alberga, A.M.A. Calabria ecc.) e ha svolto un’intensa attività concertistica
21
come solista, direttore d’orchestra in importanti teatri in Italia e all’estero
(Europa, Nord e Sud America). Fa parte di varie formazioni cameristiche
(Trio Aedòn, Trio Malatestiano, Orchestra Reunion Cumbre, Quintetto
Bolling e Quartetto Scaramouche con i percussionisti dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia) con le quali tiene concerti e concerti-conferenze. Nel 2007 ha tenuto una serie di concerti in Brasile per il 50° della
morte di Toscanini e recentemente si è dedicato alla composizione ed all’arrangiamento orchestrale. Ha diretto l’orchestra del Teatro Coccia di Novara
e la Sinfonica Rossini di Pesaro in concerti dove è stato anche pianista ed
arrangiatore. E fondatore e direttore dell’Ensemble Fabio Tombari, con cui
ha musicato il racconto “L’oca” dello scrittore fanese, tratto dal libro degli
animali. È responsabile musicale del Balletto di Milano e di Raffaele
Paganini. Ha partecipato a trasmissioni radiotelevisive e ha registrato vari
CD (per B & W Italia, Edipan, Agorà). Tiene corsi di perfezionamento
pianistico e di musica da camera: dal 1988 insegna nelle scuole ad indirizzo musicale e dal 2002 è docente a contratto presso la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università degli studi di Urbino. È stato chiamato varie volte
come commissario in concorsi pianistici e di musica da camera.
22
Domenica 10 gennaio 2010 ore 18.00
MAURIZIO BAGLINI pianoforte
Domenico Scarlatti (1685-1757)
L 23 in Mi magg.
L 232 in Sol magg.
L 118 in Fa min.
L 483 in La magg.
L 283 in Si min.
L 184 in Sol magg.
L 324 in Do magg.
Claude Debussy (1862-1918)
Images, I libro
Réfléts dans l’ eau
Hommage à Rameau
Mouvement
Claude Debussy
Images, II libro:
Cloches à travers les feuilles
Et la lune déscende sur le temple qui fut
Poissons d’or
Modest Musorgskij (1839-1881)
Quadri di un’ esposizione
Promenade – Gnomus – Promenade - Il vecchio castello – Promenade – Tuileries –
Bydlo - Balletto dei pulcini nei loro gusci - Samuel Goldenberg e Schmuÿle - Il mercato
di Limoges - Catacombae: cum mortuis in lingua mortua - Baba Yaga - La grande
porta di Kiev
È
incredibile pensare alla diversità delle musiche che si possono eseguire col pianoforte. Non intendiamo parlare della diversità di forme
e di stili che si sono susseguiti nel corso della storia, ma della differenza ‘fisica’ dei suoni che si possono ottenere su questa ottantina di tasti
bianchi e neri.
Consideriamo questo programma, per esempio, non tanto nell’evoluzione
storica degli autori presentati (è ovvio che ci sia differenza tra le sonate di
Scarlatti e le Images di Debussy, visto che distano circa due secoli le une
23
dalle altre), ma nel tipo di sonorità che i diversi autori sono riusciti ad ottenere sullo strumento.
Da un lato stanno le Sonate di Scarlatti, uno dei più splendidi monumenti
per tastiera dell’epoca barocca: oltre 600, tutte uguali di forma ma diverse
per contenuto, in esse l’autore mette in gioco la sua fantasia per sfruttare
al meglio la tastiera (ancora più prodigiosa, la ricerca, se pensiamo che sono
destinate al cembalo) trasferendovi i suoni delle voci e degli strumenti popolari, e di tutto ciò che stava intorno a lui fino alla ‘non musica’ delle percussioni spagnole. Dall’altro lato sta Debussy che, con le due serie di Images
(1905 e 1908), raggiunge uno dei vertici indiscussi della letteratura per pianoforte, quasi la summa del suo pensiero pianistico. Superato definitivamente il problema della formale e armonico in una concezione secondo la
quale ogni accordo ha valore per se stesso e per la sonorità che riesce a
creare, egli gioca col ‘colore’ accostando e alternando timbriche morbide e
pulviscolo luminoso, gusto aspro e brutale e imitazione dell’antico quasi
senza dinamiche. In mezzo (anche se con essi si chiude il concerto) stanno i Quadri di una esposizione, composti nel 1874 da Musorgskij in omaggio all’amico pittore e architetto Victor Hartmann, esponente di spicco del
nazionalismo pittorico russo. Ispirato da alcuni quadri, il compositore supera di un balzo il panismo ‘alla Liszt’, il pianoforte-orchestra e il pianoforte-arpa dal suono affascinante, per costruire un capolavoro dove la tastiera
è considerata (com’è) uno strumento a percussione, la cui aggressività sembra essere quanto di più distante dall'estetismo di Debussy, mentre va invece nella stessa direzione di quella ‘ricerca del suono’ che tanta parte avrà
nella storia della composizione nel Novecento.
Maurizio Baglini
Premiato giovanissimo nei più importanti concorsi internazionali (Busoni
di Bolzano, Chopin di Varsavia, William Kapell del Maryland) ha vinto
all'unanimità nel 1999 il World Music Piano Master di Montecarlo.
Ospite di prestigiosi festival internazionali (Roque d'Anthéron, Lockenhaus,
Yokohama, Bergamo e Brescia, Australian Chamber Music Festival, Lille,
Pesaro, Gerusalemm, Zurigo), ha suonato per istituzioni importanti quali
Salle Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Opéra Royal di
Versailles, Auditorium du Louvre di Parigi, Filarmonica di Montecarlo,
Sinfonica di Barcellona, e ha collaborato con direttori quali Krivine, Jordan,
Renzetti. Ha eseguito (2008, Musée d’Orsay a Parigi) la Sinfonia n. 9 di
Beethoven nella trascrizione per pianoforte Liszt col Coro di Radio France,
trasmessa in diretta da France Musique e registrata per la DECCA. Ha
recentemente tenuto una tournée in Cina. Il suo repertorio spazia dal barocco (eseguito secondo la prassi esecutiva filologica anche su clavicembalo e
24
fortepiano) alla musica contemporanea. La sua discografia comprende, fra
l'altro, l’integrale degli Studi di Chopin (sia su pianoforte moderno che su
strumento d’epoca ), un DVD con la New Japan Philharmonic, l'integrale delle opere pianistiche di Bach-Busoni di Rolf Urs Ringger per la Tudor.
Ha registrato per la rivista Amadeus con Silvia Chiesa l’integrale di SaintSaëns per violoncello e pianoforte. Suona regolarmente per trasmissioni
radiofoniche (France Musique, France3, Radio3, NHK Japan) ed è stato
apprezzato dalla critica di tutto il mondo (Le Monde, Washington Post, Le
Figaro, American Record Guide). Ha dato vita nel 2005 all’Amiata Piano
Festival; grazie al successo delle prime due edizioni, nel 2007 ha creato
Dionisus, festival di musica, arte e multimedia, attorno al prestigioso
ambiente del Castello e della Cantina di Collemassari e desidera veicolare
turismo culturale internazionale in una regione particolarmente bella ed
attraente.
25
26
Domenica 24 gennaio 2010 ore 18.00
QUARTETTO PROMETEO
GIULIO ROVIGHI violino
ALDO CAMPAGNARI violino
CARMELO GIALLOMBARDO viola
FRANCESCO DILLON violoncello
Johannes Brahms (1833-1897)
Quartetto n. 1 in Do min op. 51 n.1
Allegro
Romanza: Poco adagio
Allegro molto moderato comodo
Allegro alla breve
Salvatore Sciarrino (1947)
Quartetto n. 8
Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto n. 14 in Re min. D 810 La Morte e la Fanciulla
Allegro
Andante con moto
Scherzo: Allegro molto
Presto
D
avvero affascinante, la storia del quartetto: nato alla fine del
Settecento (con Haydn e i maestri italiani) assunse con Beethoven
concenuti che parvero invalicabili per coloro che seguirono. È
l’ombra di Beethoven, nel bene e nel male, a stendersi sui romantici, che
si sentirono spesso a disagio: come Brahms, che meditò vent’anni per dare
alla luce, nel 1873, il primo quartetto senza pianoforte. Dell’op. 51 n. 1
le cronache riferiscono che “ottenne un successo di stima”, per la sua austerità e serietà; e in effetti esso è rigorosissimo nella struttura, intrecciato di
polifonia, poco incline alla spettacolarità e al virtuosismo, senza nessuna
concessione al pubblico da parte di un musicista troppo attento a ogni
particolare e che si lascia andare un po’ soltanto nei due tempi centrali
nella cui dolce malinconia fa capolino il ‘vero’ Brahms.
Chi invece non ebbe alcun timore reverenziale pur vivendo negli stessi
anni e nella stessa città fu Schubert che perciò godette in vita, proprio
nelle forme ‘beethoveniane’ (sonate e quartetti), di pochissima fortuna.
27
Testimonianza sono gli ultimi grandi quartetti, come il D 810 (del 1824
ma pubblicato solo nel 1831), noto come La Morte e la Fanciulla, poiché
il tema dell'Andante è germinazione da un Lied con lo stesso nome.
La sigla ritmica dattilico-spondaica che contraddistingue il Lied costituisce però il ‘programma ideale’ nella struttura di ciascun movimento del
quartetto; è cellula base del primo tempo, viene adeguata al clima dello
Scherzo, diviene pulsazione parossistica nel finale. Ed è, ovviamente, il
cuore pulsante nelle variazioni che elaborano in senso ideale e strutturale
questa splendida melodia trasportandola in una sfera poetica elevatissima,
altre volte raramente raggiunto.
Nel Novecento il ‘timore reverenziale’ scompare: complici i nuovi linguaggi, Beethoven non fa più paura poiché gli autori partono da modelli diversi da quelli del secolo precedente e possono muoversi liberamente
per scoprire nuove strade. Esempio è l’attività di Salvatore Sciarrino che
spesso utilizza il quartetto in maniera originale e talora provocatoria. Del
2008 è il Quartetto n. 8, commissionato dalla Società del Quartetto di
Milano, nel solco di una tradizione d’impegno al rinnovamento e allo sviluppo della letteratura musicale, e destinato proprio al Quartetto Prometeo
che da tempo collabora con il compositore siciliano e conosce da vicino
il particolare mondo espressivo del suo linguaggio musicale, che si manifesta in una concezione originale e poetica della dimensione del suono.
Quartetto Prometeo
Risultato vincitore della cinquantesima edizione del Prague Spring
International Music Competition nel 1998 (dove ha ricevuto anche il premio Bärenreiter per la migliore esecuzione del K. 590 di Mozart, il premio Città di Praga e il premio Pro Harmonia Mundi), nello stesso anno
è divenuto complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh.
Nel 1999 ha ricevuto il premio Thomas Infeld dalla International Sommer
Akademie Prag-Wien-Budapest ed è arrivato secondo al concorso di
Bordeaux. Nel 2000 ha ottenuto il premio Bärenreiter al concorso ARD
di Monaco.
Sin dall'inizio, al Quartetto sono state destinate numerose e importanti
borse di studio dalla Scuola di Musica di Fiesole e dall’Accademia Chigiana
di Siena, che nel 1995 gli ha attribuito il prestigioso diploma d’onore.
La carriera internazionale ha visto il Quartetto protagonista in prestigiosi
festival internazionali (Aldeburgh, Praga, Mecklenburg Vorpommern,
Belfast, Wexford, Orlando, Berlino, Città di Castello, Boswil, Saint-Cosme,
Saarbrücken, Potsdam, Fontainebleau, Colmar ecc. ), in importanti sale
(Concertgebouw, Musikverein, Grand Théâtre di Bordeaux, Musée d'Orsay
di Parigi ecc.), nelle più rilevanti Stagioni italiane (Società del Quartetto
28
di Milano, Sagra Musicale Umbra, Scarlatti di Napoli, Istituzione
Universitaria dei Concerti di Roma, Settimana Musicale Senese, Settimane
Musicali di Stresa e altre), in tournées in Europa e oltre oceano.
Il Quartetto Prometeo esegue sovente in prima esecuzione assoluta brani
contemporanei spesso dedicati al complesso (Strada non presa di Gervasoni,
Esercizi di tre stili e Quartetto di Sciarrino, Târ di Ivan Fedele ecc.).
La formazione effettua regolarmente registrazioni per la ARD, Saarländischer
Rundfunk e Bayerishe Rundfunk tedesche, la BBC inglese e irlandese,
Radio France, l’ORF austriaca e per la RAI Radio 3.
29
30
Mercoledì 10 febbraio 2010 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
IVO POGORELICH pianoforte
DIRETTORE da definire
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia n. 31 in Re magg. K. 297 Parigi
Allegro assai
Andante
Allegro
Gabriel Fauré (1848-1924)
Masques et Bergamasques op. 112
Ouverture
Menuet
Gavotte
Pastorale
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Concerto n.2 in Fa min. op. 21 per pianoforte e orchestra
Maestoso
Laghetto
Allegro vivace
S
infonia, musiche di scena, concerto: nel breve spazio di una serata tre
generi mostrano l’agilità di un’orchestra, pronta ora ad essere protagonista assoluta (Mozart), ora a trasformarsi in accompagnamento
(Chopin) passando da un genere intermedio come quello della ‘musica
applicata’ di Fauré.
Le modifiche interne nell’itinerario sinfonico di Mozart si spiegano con la
destinazione delle composizioni: se infatti i primi brani erano riservati alla
corte di Salisburgo, una pagina come la Sinfonia K. 297 (1778) guarda
invece al pubblico dei concerti (il Concert Spiritual a Parigi, da cui il sottotitolo). Mozart era giunto nella capitale francese per dare una svolta alla
sua vita e anche se ciò non avvenne, il viaggio compiuto per raggiungerla
gli consentì di venire in contatto con tutte le novità europee riguardanti la
forma per orchestra. Le nuove acquisizioni timbriche e costruttive dovevano però fare i conti con un pubblico poco avvezzo ai concerti: ciò spiega
la variabilità del primo tempo, ma anche la piacevolezza dell’Adagio, men-
31
tre la complessità del terzo movimento, di piena intensità polifonica, è segno
di come Mozart voglia cominciare ad elevare il genere sinfonico dalla funzione di puro intrattenimento.
Da un’orchestra protagonista a un’orchestra quasi ‘subordinata’ (quella del
Concerto n. 2 di Chopin, 1830). Qui infatti, a fronte di un solista che
suona quasi ininterrottamente dall'inizio alla fine, il ‘tutti’ si limita a proporre le introduzioni ai vari movimenti e i raccordi fra le suddivisioni formali all'interno di ciascuno di essi. Eppure il brano di Chopin, in quegli
anni dell’Ottocento, si pone musicalmente un passo in avanti rispetto ai
disimpegnati concerti biedermeier: il primo tempo propone più intensità
rispetto al consueto decorativismo di quei brani, il secondo deriva il suo
modello dall’eleganza delle arie d’opera neoclassiche italiane e, infine, il brillante Rondò propone i temi ‘alla polacca’ assai di moda, ma rielaborati
attraverso una tecnica pianistica totalmente innovativa.
In mezzo sta il fascino malinconico della suite di Masques et Bergamasques
(1918), musiche di scena per una pièce ambientata nel mondo della commedia dell’arte italiana. Il riferimento al verso di “Clair de lune” dalle “Fêtes
galantes” (1869) di Verlaine ci riporta, come questa musica, a un mondo
poetico e sognante, elegante e raffinato lontano anni luce da ciò che stava
succedendo in quello stesso momento in Europa. Un rifugio nella bellezza
che si snoda dalla preziosità dell’Ouverture fino alle soffici sonorità della
Pastorale conclusiva che riconducono l’ascoltatore nelle emozioni a fior di
pelle di un tempo che fu.
Orchestra Filarmonica Marchigiana
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, fondata nel 1985 (dal febbraio del
2000, insieme alla Regione Marche e all’Università degli Studi di Ancona,
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, FORM), è dal 1987 una
delle dodici Istituzioni Concertistiche Orchestrali Italiane. Opera in regione con stagioni liriche e sinfoniche, rassegne cameristiche e concerti destinati alle scuole; è partner dei concorsi internazionali di Senigallia, Osimo,
Loreto e Fermo. Particolarmente attenta alla valorizzazione dei compositori marchigiani, ha dato vita all’idea Le Marche Parco Europeo della Musica.
Dal 1998 è orchestra principale del Festival Snow & Symphony di St.
Moritz, a fianco di grandi solisti e di giovani talenti. Numerose le apparizioni televisive (con Raisat e Rai2) e le incisioni discografiche: tra esse La
Serva Padrona e Stabat Mater di G. B. Pergolesi, Guntram di R. Strauss,
Ouvertures di Rossini, Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, Ouvertures,
Preludi e Oberto Conte di San Bonifacio di Verdi, tutte dirette dal suo
direttore artistico Gustav Kuhn.
32
Ivo Pogorelič
Nato a Belgrado nel 1958, Pogorelič ha cominciato lo studio del pianoforte a sette anni, e a dodici è andato a Mosca a studiare alla Scuola centrale di musica e poi al Conservatorio Čaikovskij. Nel 1976 ha iniziato gli
studi con un’importante didatta e pianista, Aliza Kezeradze, divenuta poi
sua moglie, dalla quale ha mutuato la tradizione della scuola Liszt-Siloti.
La sua carriera internazionale ha preso il via nel 1978, con la vittoria al
Concorso Casagrande di Terni; dopo la vittoria al Montreal International
Music Competition (1980), è stato il concorso che non ha vinto a renderlo
famoso nel mondo. Nel 1980 fu infatti clamorosamente eliminato alla terza
prova allo Chopin di Varsavia; ne nacque una controversia che catalizzò su
di lui l’attenzione dell’intero mondo musicale poiché Martha Argerich, che
lo aveva definito un genio, aveva abbandonato la giuria per protesta. Pogorelič ha debuttato alla Carnegie Hall di New York e a Londra nel 1981 e
da allora, ha presentato il suo ampio repertorio (con opere dal barocco al
Novecento) in tutto il mondo, come solista e insieme alle orchestre più
famose, tra le quali Boston Symphony, London Symphony, Chicago
Symphony, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker e altre. Ha
registrato per la DG opere di Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin,
Liszt, Brahms, Musorgskij, Prokofiev, Scriabin, Ravel ecc. Intensa anche la
sua attività promozionale in favore dei giovani e dei disagiati: ha creato in
Croazia una fondazione per raccogliere fondi per borse di studio destinate
a giovani artisti della sua patria che studiano all’estero e ad aiutare i talenti musicali emergenti (1986), dando loro l’opportunità di esibirsi assieme
a rinomati musicisti e ha dato vita a Pasadena (California) ad un concorso pianistico in collaborazione con la Ambassador Foundation (1993).
Attivo in numerose iniziative umanitarie, nel 1994 ha creato una fondazione a Sarajevo per raccogliere fondi per costruire un ospedale e provvedere ai supporti medici per la popolazione di Sarajevo, scopo per il quale
sono stati pianificati negli anni molti concerti sotto gli auspici dell’UNESCO,
di cui è Ambasciatore.
33
34
Mercoledì 17 febbraio 2010 ore 21.00
SWINGLE SINGER
“Ferris Wheels”
J. Mitchell: Both Sides Now
Sting: Until
F. Chopin: Prelude in E Minor Op.28 No.4
E. Satie: Gymnopedie
G. Gershwin: Fascinatin' Rhythm
C. Porter: It's All Right With Me
Jem/Green Day: Flying High/When September Ends
J. Taylor: 4th of July
Trad: Amazing Grace
A. C. Jobim: Surfboard
A. Piazzolla: Libertango
W. Murphy: A Fifth of Beethoven
Lennon/Mccartney: Lady Madonna - Blackbird/I Will - Eleanor Rigby
Wilson/Asher: God Only Knows
N. Drake: River Man
Björk: Unravel
Trad: Country Dances
Lambert, Hendricks & Lewis: It's Sand, Man!
A. Jarreau: Boogie Down
U
n concerto che ci propone pagine musicali celeberrime in una versione del tutto differente da quella consueta è destinato a mettere
in discussione molte delle certezze su cui si fonda la nostra conoscenza musicale, oltre che i parametri di giudizio di gran parte di coloro
che per abitudine frequentano i teatri e le sale da concerto. ‘Classico’ è
infatti, nonostante le apparenze, un concetto racchiuso in un confine mutevole che sempre si sposta a seconda del punto di osservazione dal quale lo
si guarda. Scopriamo così che la musica di buona parte dei brani in programma è stata scritta per ascoltatori contemporanei e, se apparteneva a
periodi precedenti a quelli in cui veniva eseguita,veniva adattata ai gusti,
alle esigenze, agli strumenti in possesso dell’epoca di coloro che la recuperavano. Questa ‘scoperta’ distrugge però il giudizio comune secondo il quale
i ‘grandi testi’ (di eiri e di oggi, non c’è differenza) sono intoccabili; ma,
come scrive il semiologo H. Jauss, “l’autore, componendo l'opera, può avere
35
in mente solo una delle numerose forme possibili che essa può assumere
in una realizzazione concreta. Ciò fa sì che l'opera possa crescere al di là
dell'intenzione artistica dell'autore, e ogni sua esecuzione divenga scoperta
e attuazione di possibilità sempre nuove delle sue forme potenziali”. Per
questo la musica è un’arte viva, sempre fruibile nelle sue possibili e diverse esecuzioni in ogni tempo e in ogni luogo.
Per questo ciò che a prima vista potrebbe sembrare un ‘dissacrazione’ perpetrata sui grandi capolavori (di musica ‘classica’ o ‘leggera’, secondo una
distinzione assai diversa da quella consueta), si trasforma invece in un’altra
loro possibile lettura, addirittura contenuta dentro di loro!
Per questo i brani proposti dagli Swingle Singers in versione così differente, eppure così rispettosa degli originali (che si tratti di Chopin e
Lennon/Mccartney), può riservare sorprese soprattutto per coloro che conoscono perfettamente la versione ‘originale’.
Attraverso queste esecuzioni, infatti, chi conosce i brani potrà scoprire significati ‘altri’ di un autore o di uno stile, chi ne è lontano potrà conoscere
un repertorio nuovo, e comunque chiunque potrà scoprire che la grandezza dei capolavori del passato o dei ‘classici’ della canzone sta proprio nella
loro capacità di adattamento, di trasformazione e di aggiornamento.
Il programma di questa sera, in particolare, ripropone u CD di successo
del 2009 incentrato sulle pagine più celebri dei grandi cantautori. Da Joni
Mitchell a Björk, da Brian Wilson ai Beatles, con escursioni nei ‘classici’
per comprendere la vastità della musica ‘grande’ e l’inutilità delle barriere
tra i generi.
Swingle Singers
Il complesso, costituito da Ward Swingle agli inizi degli anni '60 a Parigi,
poi ricomposto in occasione del trasferimento di questi a Londra, è costituito da un doppio-quartetto, con otto cantanti (due per ogni ruolo) educati secondo i canoni della tradizione corale inglese ‘a cappella’ (cioè senza
accompagnamento strumentale). Partendo da questa Swingle ha proseguito la sua ricerca stilistica, introducendo e definendo quell'ormai inconfondibile sound che lo caratterizza. Una nuova modalità esecutiva questa, che
ha riscosso da subito l'approvazione del pubblico e della critica per l’interpretazione di brani appartenenti ai più vari generi musicali. Il gruppo propone, in particolarissimi arrangiamenti, musiche sia vocali che strumentali, dal repertorio tradizionale a quello pop, dalla musica leggera a quella
classica fino al jazz, con un repertorio che spazia da Bach ai madrigalisti
francesi, da Mozart a Duke Ellington a Gershwin. Attivi anche nell’ambito della musica contemporanea Swingle Singers hanno registrato la Sinfonia
di Luciano Berio diretta da Pierre Boulez ed eseguita successivamente con
36
la New York Philharmonic, l'opera Mazepogui e i lavori Piovanna e
Blimunda di Azio Corghi. Dalla sua fondazione il complesso ha tenuto
ormai alcune migliaia di concerti in tutto il mondo (Francia, Gran Bretagna,
Stati Uniti, Olanda, Germania, Italia, Argentina, Giappone, Singapore,
Taiwan, Portogallo) e prodotto circa quaranta album.
Sponsor unico
Vicini a voi.
37
38
Mercoledì 24 febbraio 2010 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
DONATO RENZETTI direttore
Petr I. Čajkovskij (1840-1893)
Sinfonia n. 6 in Si min. op. 74 Patetica
Adagio-Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Adagio lamentoso
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 8 in Si min. D. 759 Incompiuta
Allegro moderato
Andante con moto
Robert Schumann (1810-1856)
Sinfonia n. 3 in Mi bemolle magg., op. 97 Renana
Vivace
Scherzo
Andante
Maestoso
P
Le tre grandi sinfonie in programma segnano in maniera significativa tre momenti nella storia ottocentesca del genere, dall’Incompiuta
di Schubert (1822) alla Renana di Schumann (1850) alla Patetica
di Čajkovskij (1893).
Si comincia dalla fine, dalla Patetica, dove il compositore russo ribadisce
senza timori reverenziali la duttilità della forma, trasformandola nello strumento del suo pianto interiore e nel luogo della sua ultima confessione
(morirà un mese dopo la prima esecuzione), facendo di questa Sesta una
delle espressioni più significative del decadentismo strumentale. La visione pessimistica della propria esistenza è quasi tutta racchiusa tra
l’Introduzione raggelante del primo tempo e le quattro ‘p’ dell’ultima battuta del quarto, dove il trionfale allegro della tradizione viene per la prima
volta nella storia sostituito con un adagio senza speranze, con quale l’autore sembra quasi scrivere un ‘requiem per se stesso’.
Dall’altro capo del secolo sta, invece, la più celebre sinfonia schubertiana con la quale il Viennese cancella in un colpo solo tutte le poderose
39
certezze degli analoghi brani beethoveniani. L’Incompiuta è infatti figlia
di una nuova idealità estetica che, pur nell'aderenza alle regole, propone
un rinnovamento interno non senza tensioni e conflitti. In due soli tempi
(da qui il titolo), l’Allegro oppone due temi perfetti e contrastanti (l’uno
raccoglie ansie e angosce fino a quel momento sconosciute e l’altro sembra stemperarle in un dolce Ländler di quelli tanto amati dal compositore), mentre l’Andante, dolce ed affettuoso, non gioca tanto sul contrasto tematico quanto sull’alternanza dei diversi timbri orchestrali per
costruire zone di luce e di ombra.
In mezzo sta la particolarissima visione sinfonica di Schumann, che riesce
a esprimere anche nella forma storica l’irruenza del suo temperamento e
le fantasie della sua ispirazione. La Renana è però anche un omaggio
all’antica Germania e al suo nume tutelare (il fiume Reno), compiuto con
una carica fremente che si esprime già nel primo tempo, mentre il secondo portava un sottotitolo (poi cancellato) di “Mattino sul Reno” che ne
spiega tuttavia il clima danzante. Dopo una sezione dal carattere di
Intermezzo, il quarto tempo pare sia stato ispirato all’autore dalla consacrazione a cardinale a Colonia dell’arcivescovo von Geissel. Questa pagina, che non è un adagio intimistico ma un'evocazione solenne e arcaica,
sta quasi a contraltare del tempo conclusivo, dalla trascinante forza ritmica e dall’ampia struttura, dove è espresso tutto lo spirito di una festa
gioiosa.
Orchestra Filarmonica Marchigiana
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, fondata nel 1985 (dal febbraio del
2000, insieme alla Regione Marche e all’Università degli Studi di Ancona,
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, FORM), è dal 1987 una
delle dodici Istituzioni Concertistiche Orchestrali Italiane. Opera in regione con stagioni liriche e sinfoniche, rassegne cameristiche e concerti destinati alle scuole; è partner dei concorsi internazionali di Senigallia, Osimo,
Loreto e Fermo. Particolarmente attenta alla valorizzazione dei compositori marchigiani, ha dato vita all’idea Le Marche Parco Europeo della
Musica. Dal 1998 è orchestra principale del Festival Snow & Symphony
di St. Moritz, a fianco di grandi solisti e di giovani talenti. Numerose le
apparizioni televisive (con Raisat e Rai2) e le incisioni discografiche: tra
esse La Serva Padrona e Stabat Mater di G. B. Pergolesi, Guntram di R.
Strauss, Ouvertures di Rossini, Le nozze di Figaro di W. A. Mozart,
Ouvertures, Preludi e Oberto Conte di San Bonifacio di Verdi, tutte dirette dal suo direttore artistico Gustav Kuhn.
40
Donato Renzetti
Dopo aver studiato composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio
di Milano, ha ottenuto riconoscimenti in importanti concorsi internazionali: Diapason d’Argento (1975 e 1976),Gino Marinuzzi e Ottorino
Respighi alla Chigiana di Siena (1976), Ernest Ansermet di Ginevra (1978),
Guido Cantelli della Scala di Milano (1980). Da allora la sua carriera ha
alternato attività sinfonica, opera lirica e registrazioni discografiche. Ha collaborato con orchestre prestigiose tra le quali London Philharmonic,
London Sinfonietta, English Chamber Orchestra e Philharmonia di Londra,
RIAS di Berlino, Capitole de Toulouse, Orchestre National de Lyon,
Filarmonica di Tokyo, Filarmonica di Buenos Aires, Orchestra di Stato
Ungherese e le Orchestre RAI, Accademia Nazionale di Santa Cecilia e
Orchestra della Scala. È stato invitato nei maggiori teatri lirici del mondo:
tra essi Covent Garden di Londra, Opéra di Montpellier, Opera di Monaco
di Baviera, Megaron di Atene, Colon di Buenos Aires, Lyric Opera di
Chicago, Opera di San Francisco, Metropolitan e Carnegie Hall di New
York e tutti i teatri italiani. È stato ospite dei Festival internazionali di
Glyndebourne, Spoleto e Pesaro. Nel 1987 con i complessi artistici
dell’Arena di Verona ha tenuto una tournèe in Egitto dove per la prima
volta a Luxor è stata rappresentata l’Aida di Verdi. È stato Direttore
Principale dell’Orchestra Internazionale d’Italia, dell’Orchestra della Toscana
e dell’Orchestra stabile di Bergamo e, per nove anni consecutivi, di Macerata
Opera. Nel 1994 è stato nominato direttore principale dell’Orchestra Stabile
di Bergamo e della Filarmonica Veneta, nonché consulente artistico del
Teatro Comunale di Treviso. La sua discografia (per etichette quali Philips,
Frequence, Fonit Cetra, Ricordi, Nuova Era e Dynamic) comprende opere
di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Pergolesi, Čajkovskij, Schubert,
Cherubini e Mayr. Manfred di Schumann, con l’Orchestra e il Coro della
Scala (voce recitante Carmelo Bene), ha vinto il XIX Premio della Critica
Italiana del disco. Ha registrato anche alcuni DVD tra i quali La figlia del
reggimento alla Scala e Cenerentola al Festival di Glyndebourne. Dal 2005
è direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Portoghese del Teatro S. Carlo
di Lisbona.
41
42
Venerdì 12 Marzo 2010 ore 21.00
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI
ENRICO DINDO violoncello
ROBERTO MOLINELLI direttore
Roberto Molinelli (1963)
Crystalligence per violoncello solo (2005)
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 5 in Si bem. magg. D.485
Allegro
Andante con moto
Minuetto (Allegro molto)
Allegro vivace
Roberto Molinelli
Twin Legends per violoncello e archi (2004)
Concerto per violoncello e orchestra (2010, prima esecuzione assoluta)
N
on è sempre frequente incontrare un programma dedicato interamente a un compositore contemporaneo, e avere la fortuna che
questo compositore sia il protagonista della serata come direttore.
È quello che accade qui, con Roberto Molinelli e la sua ‘integrale per violoncello’ destinata ad Enrico Dindo. Un’integrale che comprende anche il
Concerto, in prima assoluta, talmente inedito che al momento in cui scriviamo non ha ancora visto la luce!
Il concerto inizia con Crystalligence, il cui titolo, come spiega Molinelli,
“è un mio neologismo formato dalle parole Crystallized Intelligence. Esso
trae spunto da una riflessione sull'Intelligenza Cristallizzata, definizione e
branca di studio con la quale gli psicologi indicano la conoscenza assimilata da ciascuno di noi nel corso della propria esistenza. Essa è background
fondamentale e guida anche inconscia per le nostre azioni quotidiane, abitudinarie e non”. Secondo brano in programma è Twin Legends dedicato,
come scrive l’autore “a due delle leggende che hanno segnato la storia musicale del Novecento. Gemelle, perché entrambe sono state controcorrente,
proponendo (e riproponendo) musica tonale, grandi e ancora oggi immortali melodie in un panorama dove proprio la melodia, oltre che la stessa
tonalità, venivano progressivamente annullate, fino a giungere alla fram-
43
mentazione e rarefazione più aleatorie. Esse sono, da una parte, il mito del
melodramma italiano col suo maggior rappresentante dell'epoca, Giacomo
Puccini, e dall'altra, la musica nera americana, il jazz e prima ancora il
blues, fino poi a giungere al rock”.
L’autore spiega poi la struttura del brano, basato su due episodi contrastanti
attraverso i quali si esplorano le possibilità espressive degli strumenti. La
prima sezione è brillante, introdotta dalla cadenza del solista, nella quale
frequente è anche l'utilizzo di effetti percussivi e di sonorità incisive e molto
marcate; la seconda sezione è lenta, lirica, pensata come un monologo introspettivo, che sfocia in melodia ampia e appassionata, sottolineata dalla piena
sonorità del solista e dell'orchestra e che approda a un vorticoso ostinato
ritmico che incalzerà il solista fino al termine.
Completa il programma, nel cuore del concerto, la Sinfonia n. 5 di Schubert
(1816), nella quale l’autore dopo le ansie della Tragica torna formalmente
ad Haydn e alla cristallina apollineità mozartiana, richiamata anche dall'organico orchestrale e dalle proporzioni auree, grazie alle quali il compositore viennese riesce a dare un saggio di perfetta e rigorosissima sapienza
costruttiva.
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Orchestra della Provincia di Pesaro e Urbino, ha doppia sede a Pesaro e a
Fano. Per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nata nell’aprile 2001, al termine di una selezione coordinata da Alberto Zedda, da anni è presente al
Rossini Opera Festival ed è l’orchestra di riferimento della Rassegna Lirica
Torelliana di Fano. L’attività dell’orchestra, in costante sviluppo, conta di
circa 70 esecuzioni l’anno su tutto il territorio nazionale. In particolare
organizza produzioni concertistiche per le amministrazioni di Pesaro (Teatro
Rossini e Rocca Costanza), di Fano (Teatro della Fortuna e Corte
Malatestiana), di Urbino (Teatro Raffaello Sanzio) e della Provincia di
Pesaro e Urbino (teatri storici). Nel 2005 l’O.S.R. si è esibita in Corea del
Sud, nel 2007 e nel 2008 a Malta e, sempre nel 2008, ad Ankara in Turchia.
Presidente è Saul Salucci, Direttore organizzativo Bruno Madonna.
Roberto Molinelli
Nato ad Ancona, violista, compositore e direttore d’orchestra, dopo il diploma in viola al Conservatorio di Pesaro con il massimo dei voti e la lode,
ha vinto concorsi nazionali e internazionali e ha suonato come solista con
importanti orchestre e in formazioni cameristiche nelle più prestigiose sale
da concerto italiane ed estere. Ha al suo attivo numerose registrazioni per
44
radio e tv e CD con importanti prime assolute. È stato direttore artistico
dell’Orchestra da Camera di Bologna e fondatore dell’Ensemble Opera
Petite (recentemente esibitosi in Giappone). Come direttore d’orchestra e
compositore ha collaborato con artisti italiani e stranieri (tra essi Andrea
Bocelli, Sara Brightman, Gustav Kuhn, Cecilia Gasdia, Anna Caterina
Antonacci, Andrea Griminelli, Lucio Dalla, Valeria Moriconi, Danilo Rossi,
Federico Mondelci, Alexia, Lucio Dalla) realizzando lavori inediti con orchestre e artisti di levatura internazionale (come Con te partirò, Romanza,
Canto della Terra per Andrea Bocelli, eseguite in tutto il mondo). È autore di brani in tutti i generi musicali (classico, sinfonico o da camera, jazz,
leggero, colonne sonore) e molti suoi lavori sono stati proposti in sedi
importanti (Carnegie Hall, Scala, Euroradio, Teatro Hermitage, in Armenia,
Slovenia, Città del Messico, Olanda ecc.) sempre con grande successo e per
importanti occasioni (anniversario della scomparsa di Papa Wojtyla, ricordi di Astor Piazzola, di Maria Montessori e di Leonard Bernstein, Giubileo
2000, commemorazione dell’11 settembre 2001 ecc.) e in diversi Paesi del
mondo. Una sua composizione originale è stata scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria Barilla, in onda da settembre 1999 al 2006.
Ha arrangiato e diretto l’Orchestra
RAI del Festival di Sanremo nelle edizioni 2005 e 2009, è stato membro e
presidente della giuria di SanremoLab
– Accademia della Canzone di Sanremo
per tre anni consecutivi. In occasione
delle celebrazioni del Centenario per
Maria Montessori 1907-2007, la sua
opera Montessoriana è stata da lui
diretta e rappresentata in Svezia, Stati
Uniti d’America e a Roma, nella Sala
Sinopoli dell’Auditorium Parco Della
Musica. È docente di viola al
Conservatorio di Pescara. Da gennaio
2009 è Direttore Artistico per l’innovazione dell’Orchestra Sinfonica
“G.Rossin
Enrico Dindo
Diplomato al Conservatorio di Torino, perfezionatosi con Egidio Roveda
e Antonio Janigro, dal 1978 al 1998 è stato primo violoncello solista alla
Scala. Dopo la vittoria (1997) al Concorso Rostropovich di Parigi ha iniziato l’attività come solista con orchestre prestigiose (come BBC Orchestra,
45
Rotterdam Philharmonic, Nationale de France, Santa Cecilia, Filarmonica
di San Pietroburgo, Tokyo Symphony, Chicago Symphony), con importanti
direttori (tra i quali Chailly, Myung-Whun Chung, Gergev, Muti,
Rostropovich), in festival prestigiosi (ricordiamo Spring Festival di Budapest,
Settimane Musicali di Stresa, Cello Festival di Kronberg, Notti bianche di
San Pietroburgo, Dubrovnik e Lockenhaus), in sale da concerto di tutto
il mondo (Londra, a Parigi, Montpellier, Santiago de Compostela ecc.). Nel
2010 sarà in tournée con la Gewandhaus di Lipsia e Riccardo Chailly a
Lipsia, Stoccarda, Lucerna, Milano, Torino, Vienna. Autori contemporanei
hanno scritto musiche a lui dedicate, tra essi Giulio Castagnoli (Concerto),
Carlo Boccadoro (L’Astrolabio del mare e Asa Nisi Masa), Carlo Galante
(Luna in Acquario). Nel 2000 ha ricevuto il Premio Abbiati come miglior
solista del 1998/99, nel 2004 ha vinto la Sesta International Web Concert
Hall Competition e nel 2005 ha ottenuto dal Presidente della Repubblica
Ciampi il Premio Vittorio De Sica per la musica. Nel dicembre 2001 ha
fondato I Solisti di Pavia, di cui è direttore musicale, e l’Accademia Musicale
di Pavia dove è docente di violoncello. Nel 2005 ha fondato con altri colleghi l’associazione Musicarticolo9, della quale è stato presidente per tre
anni, nel febbraio 2007 è stato nominato direttore stabile dell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo ed è entrato nel Comitato d’indirizzo della Gioventù
Musicale d’Italia. Enrico Dindo incide per la Decca e suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717 della Fondazione Pro Canale.
46
Sabato 27 Marzo 2010 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
RUDOLF BUCHBINDER direttore e solista
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto n. 11 in Re magg. Hob XVIII:11 per pianoforte e orchestra
Vivace
Adagio
Rondò all’ungherese: Allegro assai
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1770)
Concerto n. 20 in Re min. K. 466 per pianoforte e orchestra
Allegro
Romanza
Rondò
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto n. 4 in Sol magg. op. 58 per pianoforte e orchestra
Allegro moderato
Andante con moto
Rondò: Vivace
C
oncerto: questa parola così comune nella musica ha una doppia etimologia (da ‘conserere’ e da ‘concertare’) e significa quindi, ugualmente, intreccio e combattimento. La doppia etimologia spiega però
la storia stessa di questa forma: se nel Seicento nel concerto si mette in
risalto soprattutto il primo aspetto, nel corso del secolo successivo, quando gli strumenti sempre più perfetti offrono la possibilità all’esecutore più
bravo di distinguersi dagli altri, esso si trasforma invece sempre più una
vera e propria battaglia musicale tra virtuoso e orchestra.
All’inizio del Settecento lo strumento ‘principe’ è però quasi sempre il violino, ma nel corso del secolo è lo strumento a tastiera - prima il cembalo
e poi il pianoforte - a diventare sempre più diffuso e a prendere, quindi,
prendere il sopravvento e a determinare anche una progressiva modifica di
forme e contenuti perfettamente esemplificata in questo programma.
Si inizia con Haydn e col suo celebre Concerto in re maggiore (1784), dove
il virtuosismo viene imbrigliato nell’eleganza, per trasportare anche nel concerto lo stile ‘di conversazione’ così caratteristico dell’autore, e dove la brillantezza prende poi il sopravvento nel finale coi riferimenti alla musica
47
‘ungherese’ tanto di moda nella Vienna dell’epoca.
Solo un anno dopo viene composto il Concerto K. 466 di Mozart (1785):
ma quanto sono diversi gli orizzonti musicali dei due autori! I concerti di
Mozart segnano infatti il passaggio dal rococò allo Sturm und Drang, da
una musica considerata ancora come piacevole sottofondo sociale a lavori
che esprimono altissimi valori estetici. Come il Concerto n. 20 (il primo
dell’autore in tonalità minore): la tensione emozionale che caratterizza il
primo tempo prosegue nella Romanza dove si alternano sezioni dolcissime
e parti in cui riappare la grande carica drammatica che non si stempera
nemmeno nel consueto brillante Rondò conclusivo.
Il carattere dialogico più che l’esibizionismo virtuosistico contraddistingue
infine il Concerto n.4 (1808) di Beethoven nel quale il confronto tra solista e orchestra assume un aspetto nuovo e dove ciascuno collabora a un
progetto musicale unitario. Si stabilisce qui un equilibrio in cui la presenza del solista apre originali prospettive musicali, a cominciare dall’inconsueto inizio, col pianoforte solo, che dà spunto all’orchestra e prosegue assieme ad essa. Opposizione e dialogo sono però al massimo nelle emozionanti
settantadue battute dell’Andante, dove alle asserzioni categoriche dell’orchestra risponde la quieta implorazione del pianoforte, mentre il Rondò
conclusivo è, dopo tanto pathos, di stampo tradizionale, brillante e virtuosistico.
Orchestra Filarmonica Marchigiana
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, fondata nel 1985 (dal febbraio del
2000, insieme alla Regione Marche e all’Università degli Studi di Ancona,
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, FORM), è dal 1987 una
delle dodici Istituzioni Concertistiche Orchestrali Italiane. Opera in regione con stagioni liriche e sinfoniche, rassegne cameristiche e concerti destinati alle scuole; è partner dei concorsi internazionali di Senigallia, Osimo,
Loreto e Fermo. Particolarmente attenta alla valorizzazione dei compositori marchigiani, ha dato vita all’idea Le Marche Parco Europeo della Musica.
Dal 1998 è orchestra principale del Festival Snow & Symphony di St.
Moritz, a fianco di grandi solisti e di giovani talenti. Numerose le apparizioni televisive (con Raisat e Rai2) e le incisioni discografiche: tra esse La
Serva Padrona e Stabat Mater di G. B. Pergolesi, Guntram di R. Strauss,
Ouvertures di Rossini, Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, Ouvertures,
Preludi e Oberto Conte di San Bonifacio di Verdi, tutte dirette dal suo
direttore artistico Gustav Kuhn.
48
Rudolf Buchbinder
Ammesso a soli 5 anni (più giovane allievo di tutti i tempi) alla
Musikhochschule di Vienna, si è dedicato agli inizi della carriera soprattutto alla musica da camera, mentre oggi suona come solista in tutto il
mondo con le maggiori orchestre ed i più celebri direttori, ospite regolare
del Festival di Salisburgo e di altri importanti manifestazioni. Il suo vasto
repertorio include tutti i capolavori dal Settecento al Novecento e comprende anche brani poco eseguiti (come ad esempio le Variazioni scritte su
tema di Diabelli da 50 diversi compositori austriaci) ed è documentato
anche da un’ampia discografia, in gran parte registrata dal vivo, che comprende tutte le opere pianistiche di Haydn, i Concerti di Mozart con i
Wiener Symphoniker, le trascrizioni al pianoforte di Johann Strauss, i concerti per pianoforte di Brahms con Nikolaus Harnoncourt e il Concertgebouw
e i concerti per pianoforte di Beethoven con i Wiener Symphoniker, nella
duplice veste di solista e direttore. Di fondamentale importanza è nella carriera di Rudolf Buchbinder l'interpretazione dell’integrale delle sonate per
pianoforte di Beethoven eseguite fino ad oggi in numerose città fra cui
Monaco, Vienna, Amburgo, Zurigo e Buenos Aires.
49
50
Sabato 10 Aprile 2010 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
“Vento dell’Est”
ILYA KIM pianoforte
TITO CECCHERINI direttore
Alfred Schnittke (1934-1998)
Moz-art à la Haydn
gioco musicale per due violini, due piccole orchestre d’archi e direttore
Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Valz II (dalla Suite n. 2 per orchestra jazz)
trascrizione per orchestra da camera
Concerto n. 1 in do min. op. 35 per pianoforte, tromba e orchestra d’archi
Allegretto
Lento
Moderato
Allegro con brio
Avro Pärt (1935)
Fratres, per orchestra d’archi e percussione
Cèsar Franck (1822-1890)
Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra
F
ino a quasi tutto l’Ottocento, le civiltà musicali dominanti in Europee
sono quasi sempre le stesse (l’Italia, la Francia e il blocco austro-tedesco), ma nel Novecento il panorama si trasforma e ogni nazione ha
cose importanti da dirci e ha, insomma, una sua visione del mondo da trasformare in musica. Questo in particolare avviene nell’Europa orientale,
dove le vicende politiche hanno influenzato le scelte musicali e il ‘vento
dell’Est’ ha unito e poi sparpagliato nazioni di storia e cultura differenti.
Originale è la posizione del russo Schnittke, formatosi in Germania, vissuto tra Russia ed Europa, prima e dopo la caduta del muro di Berlino, ispirato esteticamente a Šostakovič, eclettico nelle sue proposte musicali e che
in Moz-art à la Haydn (1990) offre una personale rivisitazione del passato. L’autore immagina di avere udito in sogno le musiche che Mozart aveva
51
scritto per una pantomima oggi quasi interamente perduta e, in un umoristico collage, ne amalgama i temi costruendone una parodia con poliritmie, politonalità e clusters.
Šostakovič ha invece pagato sulla propria pelle i travagli politici ed estetici in Unione Sovietica, subendone anche pesanti condizionamenti. Un senso
di malinconia grottesca vena il Valzer dalla Jazz Suite (che mescola in modo
“seriamente leggero” ispirazioni musicali classiche e popolari), specchio della
condizione di chi è stato costretto a regolare la propria originale ispirazione sulle direttive di un regime schizofrenico nei confronti della musica.
Irrisione ed esuberanza caratterizzano invece il Concerto op. 35 (1933) già
inconsueto nell’organico e del quale l’autore scriveva: “voglio difendere il
diritto di ridere all’interno della musica seria. Quando gli ascoltatori ridono a un concerto con musiche mie non sono turbato ma, al contrario, me
ne compiaccio”.
Dalla Russia all’Estonia con Pärt, la cui musica ha iniziato ad essere conosciuta in occidente solo da una trentina d’anni e di cui Fratres (prima versione 1977) è uno dei brani più significativi. Un nuovo approccio al timbro caratterizza il musicista, che dopo l’approccio alla musica seriale e la
‘scoperta’ della musica medievale, trova l’essenzialità in uno stile che utilizza pochissime note per creare un mondo sonoro affascinante e del tutto
nuovo.
Il cammino nel Novecento si chiude però a ritroso, tornando ad ovest e
tornando all’Ottocento, in Francia, con le originalissime Variazioni sinfoniche di Franck (1885), un nuovo approccio del compositore francese sia
alla forma della variazione che a quella del brano ‘da concerto’, togliendo
alle une la caratteristica esibizionistica e all’altro l’univocità del solista, che
si integra quasi primus inter pares con la compagine orchestrale.
Orchestra Filarmonica Marchigiana
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, fondata nel 1985 (dal febbraio del
2000, insieme alla Regione Marche e all’Università degli Studi di Ancona,
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, FORM), è dal 1987 una
delle dodici Istituzioni Concertistiche Orchestrali Italiane. Opera in regione con stagioni liriche e sinfoniche, rassegne cameristiche e concerti destinati alle scuole; è partner dei concorsi internazionali di Senigallia, Osimo,
Loreto e Fermo. Particolarmente attenta alla valorizzazione dei compositori marchigiani, ha dato vita all’idea Le Marche Parco Europeo della Musica.
Dal 1998 è orchestra principale del Festival Snow & Symphony di St.
Moritz, a fianco di grandi solisti e di giovani talenti. Numerose le apparizioni televisive (con Raisat e Rai2) e le incisioni discografiche: tra esse La
Serva Padrona e Stabat Mater di G. B. Pergolesi, Guntram di R. Strauss,
52
Ouvertures di Rossini, Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, Ouvertures,
Preludi e Oberto Conte di San Bonifacio di Verdi, tutte dirette dal suo
direttore artistico Gustav Kuhn.
Tito Ceccherini
Nato a Milano dopo gli studi di pianoforte, composizione e direzione d’orchestra al conservatorio si è perfezionato in Germania, Russia ed Austria,
proseguendo gli studi di direzione con Gustav Kuhn e Sandro Gorli e
seguendo corsi con John Eliot Gardiner e Gianluigi Gelmetti. Con
l'Ensemble Risonanze da lui fondato si dedica alla musica del XX secolo,
dal Novecento storico ai compositori di oggi, ed è stato ospite dei Tiroler
Festspiele, dove ha realizzato la messa in scena di Luci mie traditrici di
Salvatore Sciarrino, pubblicata in Cd da Stradivarius e che ha ottenuto il
premio Choc dalla rivista “Le Monde de la musique”. Ha approfondito
anche il repertorio barocco con prassi d’epoca (con l’Ensemble Rovinante,
in tournée in Finlandia ed Estonia, e col gruppo Arsomelo). Vincitore del
concorso Allegro Vivo - Kammermusik Festival Austria è attualmente direttore della Camerata der Sommerakademie presso lo stesso festival. Svolge
attività concertistica in Italia (Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra
Sinfonica del Friuli Venezia-Giulia, Orchestra Guido Cantelli, Divertimento
Ensemble) e all'estero, invitato da importanti orchestre in Francia, Bosnia,
Bielorussia ecc. Nel 2001 ha debuttato al Massimo Bellini di Catania coi
Puritani nell’ambito delle celebrazioni
del bicentenario belliniano. Assistente
di Gustav Kuhn, ha collaborato con lui
in produzioni sinfoniche ed operistiche
in Europa ed in Giappone curando la
preparazione di cantanti e orchestra
per il Ring di Wagner, per Ariadne auf
Naxos e Capriccio di Strass, per l’integrale delle Sinfonie di Beethoven.
Dal 1995 è membro dell'Accademia di
Montegral. Ha svolto attività didattica
in Europa ed in Giappone. Insegna
presso il Landeskonservatorium di
Innsbruck, dove è titolare della cattedra di direzione d'orchestra ed esercitazioni orchestrali.
53
Ilia Kim
Nata a Seul, ha iniziato in patria lo studio del pianoforte; dopo gli esordi
a undici anni e la vittoria in molti concorsi in Corea, si è trasferita a Berlino,
iscrivendosi alla Hochschule der Künste dove studia con Laszlo Simon e
Georg Save. Diplomatasi nel 1994 con il massimo dei voti, ha seguito i
corsi per concertisti del Mozarteum di Salisburgo e della Hochschule für
Musik und Theater di Hannover. Sono seguiti concerti in Germania,
Austria, Olanda, Finlandia, Svezia, Romania, Francia, Italia e Stati Uniti
(Carnegie Hall di New York), partecipando al Musik Festival dello Schleswig
Holstein e all’Holland Music Session. Ha suonato con la Filarmonica
l’Orchestra della Radio di Seul, con la Filarmonica Enescu e con la Sinfonica
della Radio Nazionale di Bucarest. Ha vinto premi in concorsi internazionali: Maria Canals di Barcellona, George Enescu di Bucarest, Città di
Senigallia. Risiede attualmente in Italia. Dal 1997 è iscritta ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola, dove
studia con il Maestro Piero Rattalino.
54
Sabato 24 aprile 2010 ore 21.00
AL DI MEOLA & QUINTET
“World Sinfonia”
AL DI MEOLA guitar
FAUSTO BECCALOSSI accordion
PEO ALFONSI guitar
GUMBI ORTIZ percussion
PETER KASZAS drums
VICTOR MIRANDA bass
D
i Meola è uno dei più rispettati chitarristi contemporanei, da sempre abituato a mescolare generi e stili, (come quando da adolescente svariava dai Beatles ad Elvis Presley, passando per il suono
nero della gloriosa Motown). Nato in New Jersey nel 1954, la prima svolta nella sua vita artistica è avvenuta a seguito del trasferimento al Greenwich
Village di New York per prendere lezioni di chitarra da Larry Coryell, uno
dei capostipiti riconosciuto della cosiddetta fusion. Nel 1971 si è iscritto
al Berklee College of Music a Boston, unendosi poi nel 1974 alla band di
Chick Corea (Return to Forever) fino alla rottura avvenuta nel 1976.
Nel 2004 ha collaborato con Andrea Parodi, scomparso leader del gruppo
sardo Tazenda, con il quale ha compiuto un tour mondiale intitolato
"Midnight in Sardinia" i cui momenti migliori sono stati fissati nel 2005
in un album. Tra i virtuosi più prolifici egli ultimi 30 anni ha ormai al
suo attivo una ricca discografia (oltre 20 titoli) tra i quali tre CD World
Sinfonia (1991, 1993 e 2000).
Di Meola ha esplorato vari stili, ma si è distinto per i suoi lavori di fusion
influenzati dalla musica latina.
Pioniere della integrazione tra la world music, il jazz e tutti i migliori generi della musica di oggi, la sua produzione risente infatti anche degli influssi di flamenco, tango, musica brasiliana e africana. Il suo stile musicale deve
molta della sua componente di suggestione nella combinazione tra ritmiche complesse, melodie di grande apertura lirica e armonie assai sofisticate. Da questo punto di vista molto egli è legato alla musica di Piazzolla e
al particolare approccio al tango del compositore argentino, che ha dato
come frutto in alcune registrazioni di grande successo (Heart of the
Immigrants, 1993, Di Meola Plays Piazzolla, 1996) ma che ha fatto sentire il suo influsso in Diabolic Inventions e Seduction for Solo Guitar (2006).
Dopo una trionfante tournée per i 25 anni di attività che ha dato come
55
frutto un doppio CD live e la registrazione in DVD del concerto di
Montreux, ha compiuto nel 2009 un tour ‘coast-to-coast’ negli Stati Uniti,
cui hanno fatto seguito concerti in Europa con la New World Sinfonia
Band, che ha come protagonisti gli interpreti presenti anche a Pesaro, definiti dallo stesso Di Meola “il migliore gruppo della mia carriera di musicista”.
Di Meola ha vinto per quattro volte il premio come miglior chitarrista jazz
assegnato attraverso i voti dei lettori dalla rivista Guitar Player Magazine.
Oltre a una prolifica carriera solista, è stato impegnato in una fruttuosa
collaborazione con l’italiano Pino Daniele, con il bassista Stanley Clarke, il
violinista Jean-Luc Ponty, e i chitarristi John McLaughlin e Paco de Lucía
con i quali ha realizzato l’album di virtuosismo chitarristico puro che l’ha
reso noto al grande pubblico, Friday night in San Francisco,.
56
Venerdì 7 maggio 2010 ore 21.00
FU…TURISTI
un viaggio esilarante e irriverente alla scoperta del Futurismo
tra canzoni originali, reperti d'epoca e letture semi-serie
in occasione del centenario della nascita del movimento
ELIO voce
DANILO GRASSI capomacchina e percussioni
CORRADO GIUFFREDI clarinetto
GIAMPAOLO BANDINI chitarra
ENRICO FAGONE contrabbasso
CESARE CHIACCHIARETTA fisarmonica
La magnifica spedizione fu…turista da Milano a Marechiare
per uccidere il chiaro di luna
narrata in dieci canzoni di Nicola Campogrande
testi di Elio e Piero Bodrato
Antologia di canzoni futuriste
composte da Rodolfo De Angelis ed arrangiate da Alessandro Nidi
M
entre il Decadentismo regnava sul melodramma e le struggenti pagine di Puccini, di Cilea o di Giordano erano amate in tutto il mondo,
sorgeva in Italia un movimento dai connotati iconoclasti che si allineava alle più agguerrite avanguardie europee: il Futurismo. Nato col manifesto parigino pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909, il Futurismo
fu esteso alla musica dal romagnolo Francesco Balilla Pratella (1880-1955),
allievo di Mascagni al Liceo Rossini di Pesaro, che pubblicò nel 1911 il
Manifesto dei musicisti futuristi e La musica futurista – Manifesto tecnico.
Il Futurismo musicale contribuì non poco a connettere l’arte dei suoni con le
altre arti: non a caso Luigi Russolo, autore nel 1913 dell’Arte dei rumori era
pittore e ingegnere ed aveva firmato nel 1910 il Manifesto del pittori futuristi assieme a Boccioni, Carrà, Balla e Severini. Così se Pratella aveva ‘ordinato’ di distruggere l’esistente, Russolo invece dava consigli ‘compositivi’: la musica doveva essere fatta di rumori tratti della vita quotidiana, mescolati disordinatamente come in un’improvvisazione e suddivisi in sei categorie ben precise (ululati, rombi, stropiccii, gorgoglii, sibili e ronzii). Per dare attuazione a
questo processo Russolo inventò macchine come l’intonarumori (1913) e il
rumorarmonio (1922); e in un’Italia permeata di idealismo, che godeva ancora delle romanze di Tosti e delle opere di Mascagni e Leoncavallo, la novità
57
era quindi rappresentata dal rumore elevato a protagonista.
Le ‘serate futuriste’, organizzate mettendo insieme letture, canzoni irriverenti,
rumori e…musica, erano accolte dalle violente reazioni degli ascoltatori, mentre oggi, invece, abituati ormai a quasi tutto, possiamo anche riderci su.
Elio, musicista-cantante milanese, protagonista di numerose avventure musicali, questa volta si cimenta in un tema a lui molto caro e, con quel peculiare senso ironico che lo caratterizza, accompagnerà il pubblico in un viaggio
cibernetico nel futuro che è stato e che verrà. Con FU...TURISTI, compiremo infatti un viaggio esilarante e irriverente alla scoperta del Futurismo tra
canzoni originali, reperti d'epoca e letture semi-serie. Per la prima volta in
scena, "La magnifica spedizione fu…turista da Milano a Marechiare per uccidere il chiaro di luna", narrata in dieci canzoni di Nicola Campogrande tratta della cronaca di un immaginario e fallimentare viaggio da Milano a Napoli,
dove Marinetti, se non avesse sbagliato il calcolo delle fasi, avrebbe voluto scaricare qualche revolverata contro la luna.
Nella seconda parte dello spettacolo, poi, verrà proposta una travolgente
sequenza dei successi di Rodolfo de Angelis, uno dei più divertente autori del
varietà italiano, da Ma cos'è questa crisi? (1933) a Tinghe Tinghe Tanghe, da
Zikipakizikipu a Canzone tirolese, inframmezzate da letture del Manifesto
futurista e di Come si seducono le donne, due dei volumi partoriti dal genio
di Filippo Tommaso Marinetti.
Elio
Nato in una zona di Milano, in tenera età si trasferisce in un'altra zona di
Milano, ma sempre in periferia. Poi dopo tanti anni va ad abitare fuori Milano,
ma non tanto, dove abita tuttora, ma in periferia nella zona
dove era andato in tenera età che ho detto prima. Milano,
città che ha dato i natali ad Elio, è anche la città dove
va a scuola, elementari, medie, liceo scientifico
Einstein, con Mangoni, università di ingegneria (politecnico) terminata con calma, scuola civica di musica
dove suona il flauto traverso e si diploma anche al
conservatorio G. Verdi di Milano, che però G. Verdi è
nato a Busseto ma non c'è neanche da fare il paragone per scherzo. In più gioca a pallone nella
Milanese, nel Fatima, nel Corsico fino all'età di
18 anni, poi gioca a baseball nell'Ares, sport che
gli piace tuttora. Obblighi militari assolti dall'86
all'88, dal 1979 cerca di far divenire realtà il
sogno di Elio e le Storie Tese.
58
Sabato 29 maggio 2010 ore 21.00
ENSEMBLE da CAMERA della PIETÀ dei TURCHINI
ALESSANDRO CICCOLINI direttore e violino primo
MARCO PIANTONI violino secondo
ROSARIO DI MEGLIO viola
ALBERTO GUERRERO violoncello
GIORGIO SANVITO contrabbasso
PATRIZIA VARONE cembalo
UGO DI GIOVANNI arciliuto
Concerto di inaugurazione del Progetto Orfeo - Festival Accademico
Internazionale di Opera e Teatro Musicale – del Conservatorio G.Rossini
in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini per il 300° di Pergolesi
“Segreto tormento”
cantate nella Napoli di Pergolesi, Leo e Vinci.
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
“Chi non ode e chi non vede”, cantata per soprano, archi e basso continuo
Nicola Fiorenza (1700ca-1764)
Sonata in La min. per tre violini e basso continuo
Largo
Allegro
Adagio
Allegro
Leonardo Vinci (1690-1730)
“Mesta oh Dio tra queste selve”, cantata per soprano, archi e basso continuo
Leonardo Leo (1694-1744)
“Dite vedeste forse una donzella”, cantata per soprano, archi e basso continuo
Giovanni Battista Pergolesi
“L’Orfeo” cantata per soprano, archi e basso continuo
F
La civiltà musicale napoletana vive dalla seconda metà dei Seicento e
fino a tutto il Settecento un momento straordinario e splendido.
Erano attivi quattro conservatori (‘centri di accoglienza’ di poveri e
59
orfani avviati allo studio della musica, tra i quali proprio la Pietà dei
Turchini) che assicuravano, grazie anche alla presenza di straordinari maestri, la formazione professionistica di cantanti e strumentisti. E grazie alla
possibilità di disporre della presenza di grandi maestri e di molti preparati esecutori, in quegli anni si affermano e si stabilizzano i principali generi vocali: opera seria e opera buffa in teatro, cantata nei palazzi aristocratici, oratorio in ambito devozionale.
A partire dalla seconda metà del Seicento, quando l’esplosiva magnificenza
del primo Barocco comincia a far posto a uno stile più regolato e lineare,
si può parlare di una vera e propria ‘scuola napoletana’, per la presenza di
musicisti anche non locali (quali Provenzale, Durante, ma anche Leo, Sarro,
Vinci, Scarlatti, Pergolesi ecc.) il progressivo aumento del numero dei teatri, l’attività dei conservatori, il successo dei cantanti evirati. E, all’inizio
del Settecento, il successo, lo sviluppo e la diffusione della musica diventarono imponenti, non ostante le guerre a seguito delle quali il governo
della città passò dagli spagnoli agli austriaci e, infine, ai Borboni. Autori
celebri e meno noti fissarono le strutture interne del melodramma; e da
quelle forme fondamentali (aria e recitativo) nasce anche un genere ‘a parte’,
la cantata (profana, sacra e morale), che non è però musica ‘pubblica’, ma
vera e propria musica da camera, perfettamente adatta al mondo dei nobili committenti.
Nella cantata vengono assemblati e condensati, con minor standardizzazione di quanto non accada nell’opera, i formulari della vocalità solistica, ma
vengono anche attivati codici culturali complessi perfettamente compresi
dai colti ascoltatori di cui spesso riflettevano gli usi, gli stili, le aspirazioni
e le ideologie.
Il recitativo e l’aria costituiscono, come è ovvio, il nucleo centrale di ogni
cantata, e il basso continuo è solitamente l’unico sostegno armonico per le
voci. Eppure ogni brano, partendo da queste strutture di base, ha una sua
propria forma, una sua personalità, una sua indipendenza dalle convenzioni perché legato alla circostanza della sua esecuzione e al significato del
testo scelto di volta in volta.
Il Progetto Orfeo è un Festival Accademico di Opera e Teatro Musicale
inaugurato alla fine del maggio 2009 dal Conservatorio Statale di Musica
“G. Rossini” di Pesaro, e ha da subito ottenuto successo di critica e di pubblico. La sua novità e unicità consiste nel raccogliere le migliori risorse
espresse da istituzioni didattiche come conservatori, accademie ed università, per convogliarle in uno sforzo produttivo di livello professionale con
l’intenzione, da subito, di allargarsi a sempre nuove collaborazioni.
L’appuntamento è stato subito apprezzato dai cittadini e dai turisti perché
60
si è collocato in un momento dell’anno particolarmente interessante, quasi
a collegamento tra la stagione invernale e quella estiva. La seconda edizione si terrà, come la prima, al Teatro Rossini di Pesaro ed in altri luoghi
significativi della città dal 29 maggio al 3 giugno 2010, proponendo forme
diverse di teatro musicale, dall’opera allo spettacolo multimediale, assieme
a concerti strumentali e vocali di particolare interesse.
L’idea generale dell’edizione di quest’anno del Progetto Orfeo è quella di
contribuire alla celebrazione del 300° anniversario della nascita di G.B.
Pergolesi, uno dei più famosi ed illustri compositori marchigiani e di tutta
la cultura musicale europea del XVIII secolo. Cuore di queste celebrazioni
sarà un concerto dedicato alle Cantate di Pergolesi affiancate ad altre della
cultura napoletana del primo Settecento (in co-produzione con l’Ente
Concerti di Pesaro e l’Ensemble da camera della Pietà dei Turchini), oltre
alla realizzazione di due serate in cui verranno accostate opere di Pergolesi
e composizioni di autori che si sono ispirati alla sua musica (da Brunetti a
Stravinskij).
La seconda edizione Progetto Orfeo sarà realizzata grazie al contributo ed
alla collaborazione di:Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino, Comune
di Pesaro, Rossini Opera Festival, Fondazione Pergolesi/Spontini (Jesi),
Accademia di BB.AA. di Brera (Milano), Accademia Nazionale di Danza
(Roma), Università di Macerata, Hochschule di Lipsia, Hochscule di Graz,
UDI (Pesaro), Amnesty International
Camera di Commercio di Pesaro, Fondazione C. di R. Di Pesaro.
Ensemble da Camera della Pietà dei Turchini
Fondata nel 1987 da Antonio Florio, costituita da strumentisti e cantanti
specializzati nell’esecuzione del repertorio musicale napoletano di Sei e
Settecento, e nella riscoperta di compositori rari. Proprio questo rigoroso
atteggiamento di ricerca e di esecuzione ha fatto della Cappella una delle
punte di diamante della vita musicale italiana ed europea. L’ensemble è
stato invitato ad esibirsi su palcoscenici importanti (da Roma a Barcellona,
da Berlino a Vienna, da Siviglia a Bruxselles ecc.) nei maggiori festival di
musica antica europei (tra cui Cremona, Versailles, Metz, Madrid, Tel Aviv,
Potsdam, La Coruña, Montpellier, MITO, Jesi ecc.). L’Orchestra Barocca
Cappella della Pietà de Turchini è l’ensemble stabile del Centro di Musica
Antica di Napoli, mentre dal 2004 è “ensemble in residence” presso il
Centre Lyrique d’Avergne di Clermont Ferrand.
Ricco il cartellone delle opere portate in scena o eseguite in forma concertistica: tra esse Il disperato innocente di Boerio, Festa napoletana, La
Statira principessa di Persia, Motezuma di De Majo, Partenope di Vinci in
prima moderna, La finta giardiniera di Anfossi; L’Ottavia restituita al trono
61
di Domenico Scarlatti, La Salustia di Pergolesi, L’ Alidoro di Leo ecc.
L’ensemble ha registrato per Radio France, per la BBC di Londra, per le
Radio belga, spagnola, tedesca e austriaca. Particolare attenzione è dedicata alla attività discografica, dedicata ad inediti del repertorio napoletano
barocco e in più occasioni premiati dalla critica internazionale tra i quali
si segnalano per i 15 titoli della collana Tesori di Napoli (Opus 111), e
Stabat Mater di Pergolesi; Missa Defunctorum di Provenzale e Le cantate
napoletane del ‘700 (Eloquentia). Tra i numerosi riconoscimenti si segnalano il premio 1996 di Le Monde, il premio Vivaldi della Fondazione Cini
di Venezia, il premio Abbiati, il Diapason d’Or (per tre volte), il premio
Oviedo, il premio Napoli nella sezione speciale Eccellenze Nascoste della
città. Di recente la Cappella si è esibita in prestigiosi appuntamenti a Parigi,
in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti e in Portogallo. L’Ensemble ha inaugurato la stagione di concerti 2007/2008 di Radio3 nella Cappella Paolina
al Quirinale e nei prossimi mesi sarà impegnato con Partenope di Vinci in
coproduzione con il teatro di Leon in Spagna e in una lunga tournée in
Italia con lo Stabat Mater di Pergolesi.
Alessandro Ciccolini
Diplomato al Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto con G. Fava
ha completato lo studio del violino barocco e della prassi esecutiva antica
(con E. Gatti presso la Civica Scuola di Musica di Milano), del contrappunto e delle tecniche compositive barocche. Affianca a quella di violinista l’attività di compositore e revisore (Assalonne punito di Ziani componendone le parti strumentali andate perdute eseguito a Napoli, Piacenza,
Berlino sotto la direzione di A. Curtis; Motezuma di Vivaldi registrato per
Deutsche Grammophon; Ercole sul Termodonte di Vivaldi presentato al
Festival dei due Mondi di Spoleto; Ottavia restituita al trono di D. Scarlatti
rappresentata sotto la direzione di A. Florio alla Quincena musical di S.
Sebastian)
Come esecutore ha preso parte nel 1992 alle tournées dell’European
Community Baroque Orchestra e attualmente collabora in qualità di primo
violino con Cappella della Pietà dei Turchini di Napoli. Nel giugno 2009
ha diretto al Teatro Rossini di Pesaro la Serenata RV 690 di Vivaldi per il
Progetto Orfeo.
Ha registrato per Accent, Harmonia Mundi, Opus 111, Stradivarius, Tactus,
ORF, BBC, RAI 1 e RAI 3.
Per Symphonia ha registrato in prima esecuzione in epoca moderna due
CD contenenti composizioni: Il primo libro delle sonate per violino di
Aldebrando Subissati e i Concerti da chiesa di Andrea Zani.
Nel 2002/2003 ha tenuto un corso sulla Storia della prassi esecutiva: musi-
62
ca da camera a Musicologia (Cremona). È docente di violino barocco presso il conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.
Sponsor unico
63
64
Ente Concerti di Pesaro
Soci Ente Concerti
Anno di costituzione 1961
Antonietti Luigi
Arduini Germana
Babucci Ornella
Barbasetti Di Prun Domitilla
Bargnesi Maria Teresa
Bartoloni Giuliano
Belli Lea
Bertellotti Carlo
Bertozzini Marcella
Biscuola Maria Luisa
Bisetti Maria Luisa
Bisping Dorothea
Bortolin Francesco
Calcagnini Gilberto
Carloni Esposito Renza
Ceci Luciana
Consani Bruno
Corsini Diottalevi Vittoria
Cortesi Dovilia
D'Agnillo Carla
Gori Gigliola
Guerrieri Matteo
Magi Claudio
Mancini Marta
Mariani Alberta
Olmeda Giuseppe
Ottaviani Gabriella
Pagano Giuliana
Rinaldi Gianluigi
Staffolani Raffaella
Temellini Armando
Tenella-Sillani Francesco
Torre Maria Cristina
Zollia Carlo
Presidente Onorario
Paride Majone
Consiglio Direttivo
Presidente
Guidumberto Chiocci
Vicepresidente
Marta Mancini
Consiglieri
Maria Luisa Biscuola
Gilberto Calcagnini
Bruno Consani
Gigliola Gori
Fulvio La Rosa
Marina Salvi
Armando Temellini
Segreteria
Debora Gentiletti
Direttore artistico
Federico Mondelci
Direttore dei Teatri
Giorgio Castellani
Note ai programmi
Maria Chiara Mazzi
Comunicazione
Leonardo Cemak
Stampa Tecnostampa Ostra Vetere / Novembre 2008
65
66
Prevendita abbonamenti Per Abbonati alla precedente Stagione nei giorni
22 e 23 ottobre presso il botteghino
del Teatro Rossini con orario 9.3012.30 ; 16.30-19.30.
Nuovi abbonamenti La vendita dei
nuovi abbonamenti verrà effettuata
fino ad esaurimento, nei giorni 24 e 25
ottobre.
Prezzi Posto di platea e posto di palco
I e II ordine e 150; Posto di palco di
III ordine e 125; Posto di palco di IV
ordine riservato agli studenti fino a 29
anni e oltre i 65 e 50.
Vendita biglietti Saranno messi in
vendita a partire dal concerto del 25
ottobre presso il botteghino del Teatro
Rossini con orario 9.30-12.30; 16.3019.30 (concerti pomeridiani fino all’inizio dello spettacolo). Prezzi platea e
posto di palco di I e II ordine e 15;
Posto di palco di III ordine e 12;
posto di palco di IV ordine e 10,
ridotto e 7; Loggione e 5.
Informazioni
Biglietteria del Teatro Rossini
Piazzale Lazzarini, Pesaro
0721 387621
Ente Concerti
Palazzo Gradari, Via Rossini
0721 32482
[email protected]
www.enteconcerti.it
L'Ente Concerti ringrazia
Assindustria
Banca dell'Adriatico
Carifano Cassa di Risparmio di Fano
Galleria di Franca Mancini
Manifatture Gamba
MusicStorePesaro
Piero Guidi
Ratiopharm
Ristorante Bristolino
Roberto Valli Pianoforti
Vittoria, Savoy e Alexander Hotels
La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni
tecniche o da cause di forza maggiore
Messaggio Pubblicitario.
Omaggio allo spettacolo.
L’arte è un bene prezioso e può
offrire grandi opportunità di
crescita ai luoghi dove gli eventi
si realizzano. Per questo, come
Banca, siamo da sempre vicini
al teatro e alle migliori attività
culturali del territorio. Perché ci
piace sostenere le vostre passioni.
E condividerle.
Ente Concerti
di Pesaro
Banca del gruppo
Vicini a voi.