5,00 € (France et autres pays Euro) • UK 5,00 £ • Switzerland 8,00 CHF • USA 8,00 $ • Canada 7,00 $ (Portugal Cont 5,00 €; TOM 650 CFP) la revue internationale de la danse • the international dance magazine • n°201 FRANÇAIS • ITALIANO • ENGLISH Merce 90 www.ballet2000.com Directeur de la publication Direttore responsabile / Editor-in-chief Alfio Agostini [email protected] Collaborateurs/Collaboratori/Contributors Erik Aschengreen Donatella Bertozzi Clement Crisp Vittoria Doglio Marinella Guatterini Elisa Guzzo Vaccarino [email protected] Marc Haegeman [email protected] Kevin Ng [email protected] Vittoria Ottolenghi Jean-Pierre Pastori Freda Pitt Olga Rozanova Emmanuèle Rüegger Roger Salas [email protected] Sonia Schoonejans [email protected] René Sirvin Isis Wirth la revue internationale de la danse the international dance magazine la rivista internazionale della danza Rashaun Mitchell, Andrea Weber, Merce Cunningham New York, 2009 (photo M. Seliger) Editorial assistant Cristiano Merlo [email protected] Traductions/Traduzioni/Translations Simonetta Allder [email protected] Gina Guandalini, Cristiano Merlo, Will Hobbs Collaborateurs à la rédaction/Collaboratori alla redazione/Collaborators Josseline Le Bourhis, Annalisa Pozzi, Luca Ruzza Publicité / Advertising [email protected] Chargée de communication et pub. (France) Anne-Marie Fourcade Tél. 06.99.55.96.52 [email protected] Pubblicità (Italia) Giovanna Pianigiani Tel. 333.6437139 [email protected] International advertising service Manuela Goodwin Ph +39 392.6802453 [email protected] Abonnements/Abbonamenti/Subscriptions [email protected] n° 201 - VI. 2009 Éditions Ballet 2000 Sarl 37, Bd Dubouchage 06000 Nice (F) tél. (+33) 04.93.13.17.54 BALLET2000: Commission paritaire n° 72 174. I.S.S.N. n°1166-5025 - Distribution NMPP, 52 rue Jacques Hillairet, 75612 Paris cedex 12 Editore rappresentante per l’Italia: Proscenium - Piazza Statuto 1 - 10122 Torino tel. (+39) 011.19.70.33.56 BallettoOggi: reg. Tribunale di Milano n°546 del 26.XI.1983. Distribuzione Italia: Messaggerie Periodici, via G. Carcano 32, 20141 Milano. ISSN n° 1123-7813 Imprimé en Italie/Printed in Italy by Arti Grafiche S. Pinelli, via Farneti 8, 20129 Milano www.ballet2000.com e-mail: [email protected] 4 Affiche/Cartellone/Calendar 10 Echos – nouvelles du monde de la danse Brevi – notizie dal mondo della danza News – from the dance world 30 Merce, 90 de jeunesse Sempreverde Merce Evergreen Merce 41 Les critiques / Recensioni spettacoli / Critics : Ballet de l’Opéra de Paris • Jerôme Bél Co. • Balletto del Teatro alla Scala, Milano • Bayerisches Staatsballett • Zurich Ballet • The Forsythe Company • Ballet du Grand Théâtre de Genève • American Ballet Theatre • Martha Graham Dance Company • Béjart Ballet Lausanne • Balletto dell’Opera di Roma • Norwegian National Ballet, Oslo 61 68 71 Multimedia : TV, Web, Dvd... TV Dance Web af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche AUSTRIA Wien Schauspielhaus 18, 20. VII: Cie. Random Scream, Davis Freeman: Investment 22. VII, 4. VIII: Andrea Maurer, Thomas Brandstätter: Performance Must Go 25, 26. VII: Cie. Ann Liv Young: The Bagwell in me 31. VII: Cie. Colette Sadler: The Making of Doubt 31. VII, 4. VIII: Delgado Fuchs 1, 11. VIII: Antonija Livingstone: The Part 2, 12. VIII: Jennifer Lacey, Antonija Livingstone: Culture & Administration 14, 15. VIII: Dalija Acin, Recognize Crew: Oh, no! Kasino 21. VII: Philipp Gehmacher: “walk + talk”; Milli Bitterli: “walk + talk” 23. VII: Anne Juren: “walk + talk”; Rémy Héritier: “walk + talk” 9. VII: Superamas 13, 15. VIII: Liquid loft, Jin Xing Dance Theatre: Lovely Liquid Lounge – c. C. Haring w Kunsthalle 27, 28, 30, 31. VII, 1. VIII: Alice Chauchat and others: The Love Piece 3, 4. VIII: Michikazu Matsune, David Subal: One Hour Standing for Volkstheater 17, 19. VII: Cie Rosas: The Song – c. A. T. De Keersmaeker Akademietheater 31. VII, 2. VIII: Nederlands Dans Theater: Last Touch First – c. J. Kylián 5-8. VIII: Troubleyn: L’Orgie de la tolérance – c. J. Fabre 6, 8. VIII: Fumiyo Ikeda, Tim Etchells: in pieces 9. VIII: Xavier Le Roy: SelfUnfinished 11. VIII: Olivier Dubois: Faune(s) 12, 13. VIII: Benoît Lachambre, Louise Lecavalier: You Is Me MuseumsQuartier 16, 20, 22. VII: Savion Glover 19. VII: Cie Colette Sadler: The Making of Doubt; Preethi Athreya: Porcelain 23, 26. VII: Cie Andrea Bozic: Nothing Can Surprise Us; Cecilia Bengolea & François Chaignaud: Sylphides 24, 25. VII: Cie Random Scream & Davis Freeman: What You Square des Amandiers 3 1 . V I I: C a r l o t t a S a g n a : Tourlourou Palais Royal 16-18. VII: Robyn Orlin: Walking Next to our Shoes...Intoxicated by Strawberries and Cream, We Enter Continents Without Knocking... 29. VII-1. VIII: José Galván: Maestría 29, 30. VII: Andrés Marín: Vanguardia Jonda 5-7. VIII: Cie Maguy Marin/CCN Rillieux-la-Pape: May B Need to Know; Ultima Vez: nieuwZwart – c. W. Vandekeybus 27, 28. VII: Cie Rosas: Rosas danst Rosas – c. A. T. De Keersmaeker 29, 30. VII: Cie Boris Charmatz 29. VII: Xavier Le Roy: Le Sacre du printemps 30. VII: Cie Maguy Marin/CCN Rillieux-la-Pape: May B 1. VIII: Cie Maguy Marin/CCN Rillieux-la-Pape: Umwelt 2. VIII: Eszter Salamon, Christine De Smedt, Pro Series Group: Transformers 3. VIII: Cie Maguy Marin/CCN Rillieux-la-Pape: creation 4. VIII: Cie Alain Buffard: Les Inconsolés 10, 13. VIII: Cie David Wampach: AUTO; Pieter Ampe, Guilherme Garrido: Still Difficult Duet 16. VIII: Mark Tompkins & Cie. I.D.A.: Empty Holes Kunsthistorisches Museum 12. VII: David Zambrano & Max Nagl: Under-de-Colors Novomatic Forum 15. VII: Kerstin Kussmaul, Jan Burkhardt: Vexations: Wir nennen es Arbeit 15. VIII: Mark Tompkins, Cie. I.D.A.: kings & queens Cie Maguy Marin/CCN de Rilleux-la-Pape: “Umwelt”(ph. C. Ganet) ESPAÑA Barcelona Teatre Nacional de Catalunya 9-19. VII: Companyia RARAVIS: Present vulnerable 15-18. VII: Sylvie Guillem, Russell Maliphant: Eonnagata Teatre Mercat de les flors 24-26. VI: Compagnia Virgilio Sieni: La natura delle cose 28, 29. VI: Wayne McGregor | Random Dance: Entity 2-3. VII: Companyia Grupo da Rua: H3 – c. B. Beltrão 7-10. VII: Jove Companyia de l’Institut del Teatre: IT Dansa La Caldera 2-5. VII: Arthur Rosenfeld, Ana Teixidó: Caldera Express’09 7-12. VII: “Caldera Artistes Residents” Sala Muntaner 15-26. VII: Cia. Trànsit Dansa Maria Rovira: Les dones i Shakespeare DEUTSCHLAND Hamburg Staatsoper 1. VII: Die Kameliendame – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 2. VII: Die Möve – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 3. VII: The Little Mermaid – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 4. VII: Sylvia – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 5. VII: Nijinsky – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 7, 8. VII: Ballet de Lorraine: Petrouchka – c. M. Fokine; Noces – c. B. Nijinska; Mariage – c. T. Saarinen 9. VII: Daphnis and Chloe; Afternoon of a Faun; Le Sacre – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 10. VII: Verklungene Feste; The Legend of Joseph – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 11. VII: The Prodigal Son – c. G. Balanchine; Le Sacre du printemps – c. V. Nijinsky; Le Pavillon d’Armide – c. J. Neumeier 12. VII: Nijinsky Gala Granada Jardines del Generalife 30. VI: Compañía Nacional de Danza: O Domina Nostra; Gnawa – c. N. Duato; De paso – c. G. Doda 2. VII: Corella Ballet Castilla y León: Bruch Violin Concerto n. 1 – c. C. Tippet; Tchaikovsky Pas de Deux – c. G. Balanchine; Clear; We Got it Good – c. S. Welch; In the Upper Room – c. T. Tharp 4 4. VII: Compañía María Pagés: Autoretrato 7, 9. VII: The Royal Ballet: Swan Lake – c. M. Petipa, L. Ivanov Teatro Caja 6-8. VII: “Festival jóvenes-endanza” Avignon Chapelle des Pénitents Blancs 19-21. VII: Cie Nacera Belaza: Le Cri Salle Benoît XII 26-29. VII: Cie Rachid Ouramdane: Loin Carrière de Boulbon 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. VII: Israel Galván: El final de este estado de cosas, redux Cour du Lycée Saint-Joseph 9, 10, 11, 12, 13, 15. VII: Troubleyn: L’Orgie de la tolérance – c. J. Fabre 22. VII : Compañía Antonio Najarro: Jazzing Flamenco Cloître des Célestins 21, 22, 24, 25, 26. VII: Cie Dave St-Pierre: Un peu de tendresse... Parc des ExpositionsChâteaublanc 12, 14, 18. VII: Needcompany: La Chambre d’Isabella; Le Bazar du homard; La Maison des cerfs – c. J. Lauwers 13, 16, 17. VII: Needcompany: La Maison des cerfs – c. J. Lauwers Tinel de la Chartreuse 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28. VII: Cie Rachid Ouramdane: Des témoins ordinaires Gymnase du Lycée Aubanel 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. VII: Cie Maguy Marin/CCN Rillieuxla-Pape: création Lacoste aux Carrières 25. VII: Pietragalla Compagnie, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault: Marco Polo 27. VII: Cie Julien Lestel: Costance Le Havre Théâtre de l’Hôtel de la Ville 18. VII: Cie Julien Lestel: Costance Lyon Théâtre Romain de Fourvière 2-4. VII: Cie Sasha Waltz: Dido and Aeneas 9-11. VII: Sylvie Guillem, Russell Maliphant: Eonnagata Cannes Palais des Festivals 26. VII: Ballet du Théâtre Mikhaïlovsky de SaintPétersbourg Marseille Parc Chanot – Auditorium 9, 10. VII: Saburo Teshigawara: Miroku Carcassonne Théâtre Jean-Deschamps 11. VII: Cie Blanca Li: Le Jardin des délices Montpellier Opéra Berlioz 3, 4. VII: Mark Morris Dance Group: Mozart Dances: Eleven, Double; Grand Duo Chai du Terral 3, 4. VII: Vera Montero & Guests: Ceci n’est pas une conférencedémonstration Nanterre École Voltaire 3 0 . V I I: C a r l o t t a S a g n a : Tourlourou Perpignan Campo Santo 13. VII: Cie Blanca Li: Le Jardin des délices 17, 18. VII: Ballet Preljocaj: Blanche-Neige 25. VII: Compañía María Pagés: Sevilla Rennes Place des Lices 7, 8. VII: Cie Tango Sumo/Cie Vendaval: Noces de trottoir Saint-Ouen Bibliothèque Glaner 2 8 . V I I: C a r l o t t a S a g n a : Tourlourou Alexandre Riabko, Thiago Bordin – Hamburg Ballet: “Nijinsky”, c. John Neumeier (ph. H. Badekow) FRANCE Paris Opéra – Palais Garnier 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. VII: La Fille mal gardée – c. F. Ashton – Ballet de l’Opéra de Paris Théâtre du Châtelet 6. VII: Alvin Ailey American Dance Theatre: Hymn for Alvin Ailey – c. J. Jamison, R. Ruggeri; Revelations – c. A. Ailey; “Anniversary Highlights” 7-11. VII: Alvin Ailey American Dance Theatre: Festa Barocca – c. M. Bigonzetti; Unfold – c. R. Battle; Revelations – c. A. Ailey 13-18. VII: Alvin Ailey American Dance Theatre: The Golden Section – c. T. Tharp; Solo – c. H. Van Manen; The Groove To Nobody’s Business – c. C. Brown; Love Stories – c. J. Jamison 20-25. VII: Alvin Ailey American Dance Theatre: Firebird – c. M. Béjart; Suite Otis – c. G. Faison; Revelations – c. A. Ailey Théâtre de la Ville 1-3. VII: Cie Rosas: The Song – c. A. T. De Keersmaeker 5 af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche Vaison La Romaine Théâtre Antique 10, 11. VII: Ballet Preljocaj: Blanche-Neige 15. VII: Jacky Berger: Blue Lady – c. C. Carlson 18. VII: Cie Georges Momboy: Entre ciel et terre; Prélude à l’après-midi d’un faune; Le Sacre du printemps 21. VII: Compañía Antonio Najarro: Jazzing flamenco 24-26. VII: STOMP GREAT BRITAIN Edinburgh Playhouse 21-24. VIII: The Royal Ballet of Flandres: Ulysses – c. C. Spuck 28-31. VIII: Michael Clark Company: creation 4, 5. VIII: Scottish Ballet: Scènes de ballet – c. F. Ashton; Workwithinwork – c. W. Forsythe; Petrushka – c. I. Spink Festival Theatre 21-23. VIII: Companyia de Dansa Gelabert/Azzopardi: Sense Fi; Conquassabit London Dance 2-4. VII: Nederlands Dans Theater: Last Touch First – c. J. Kylián 6, 7. VII: Cie Rosas: Rosas danst Rosas – c. A. T. De Keesmaeker 7-9. VII: Anna Halprin – Anne Collod and guests: parades & changes, replays 10-12. VII: The Plant collective: Trente 13-15. VII: Les Ballets C. de la B.: Pitié – c. A. Platel The Athens Concert Hall 9, 10. VII: Cie Rosas: The Song – c. A. T. De Kersmaeker Odeon - Herodes Atticus 6, 7. VII: Kirov Ballet - Mariinsky Th. St. Petersburg: Swan Lake – c. M. Petipa, L. Ivanov Scholeion 14, 15. VII: Lenio Kaklea: Matterof-act 16. VII: Compagnia delle Residenze Sabaude, Dorothée Gilbert, Alessio Carbone: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa 19. VII: Teatro Accademico Statale di Ufa Rudolf Nureyev: La Fontana di Bakhchisaray – c. S. Teregulov 23. VII: Balletto di Roma: Otello – c. M. Monteverde 26. VII: Pasiones Company: Divino Tango – c. A. Aragon 30. VII: Ballet de Cuba: Havana Rakatan 2. VIII: Compañía de Baile Arte y Flamenco: Flamenco a dos caras – c. M. Morra Bassano del Grappa Bolle di Nardini 15, 16. VII: Kristin Hjort Inao, Yoshifumu Inao: GPS for a romance Castello degli Ezzelini 12. VII: Emio Greco/PC: Double Points: Rocco 26. VII: Shen Wei Dance Arts: Re; Map 30. VII: Los Vivancos: 7 Hermanos 1. VIII: I Cosacchi del Kuban 4. VIII: Pasiones Company: Divino Tango – c. A. Aragon ITALIA Acqui Terme Festival “Acqui in palcoscenico” 3. VII: Balletto Teatro di Torino: Moving Parts – c. M. Levaggi 7. VII: CRDL Mvula Sungani, Raffaele Paganini: Ho appena 50 anni Bolzano Teatro Comunale 20. VII: Hubbard Street Dance Chicago: Slipstream o Counter/ Part – c. J. Vincent; Extremely close – c. A. Cerrudo; Minus 16 – c. O. Naharin 21. VII: Bonachela Dance Company: The Land of Yes and the Land of No 22. VII: Cie Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape: creazione 23. VII: Ismael Ivo: Die Nacht des Dionysos 27. VII: Jasmin Vardimon Company: Yesterday 29. VII: Shen Wei Dance Arts: Re (I,II,III) 30, 31. VII: Cie d’1 Autre Monde: Last of July; incorporation(s) 31. VII: Cie Black Blanc Beur: Contrepied Parco dei Cappuccini 24. VII: Flamenco Camerata: Flamenco Elementar Piazza Walther 25. VII: Cie Dife Kako Civitanova Marche Teatro Rossini 11. VII: Aterballetto: Casanova – c. E. Scigliano Como Parco di Villa Olmo 11. VII: Balletto del Teatro alla Scala: Pink Floyd Ballet – c. R. Petit Compañía Nacional de Danza: “O Domina Nostra”, c. Nacho Duato (ph. F. Marcos) Covent Garden 3-6. VIII: Kirov Ballet - Mariinsky Th. St. Petersburg: Romeo and Juliet – c. L. Lavrovsky 7, 8, 10, 11. VIII: Kirov Ballet: Swan Lake – c. M. Petipa, L. Ivanov 12, 13. VIII: Kirov Ballet Mariinsky Th. St. Petersburg: Rubis; Serenade; Symphony in C – c. G. Balanchine 14, 15. VIII: Kirov Ballet Mariinsky Th. St. Petersburg: The Sleeping Beauty – c. M. Petipa Sadler’s Wells Theatre 7-19. VII: New Adventure: Dorian Gray – c. M. Bourne 23. VII-30. VIII: Adam Cooper Company: Shall We Dance Coliseum 22-25. VII: “Carlos Acosta and Guest Artists” Cremona Arena Giardino 14. VII: Balletto del Teatro alla Scala: Pink Floyd Ballet – c. R. Petit Dro Centrale Idroelettrica 24. VII: Compagnia Abbondanza/ Bertoni: La densità dell’umano 25, 26. VII: Compagnia Virgilio Sieni: La natura delle cose 31. VII, 1. VIII: Erna Omarsdottir: Teach us to Outgrow our Madness Fénis Parco del Castello 27. VII: “Roberto Bolle and Friends” Finale Ligure Complesso Monumentale di Santa Caterina 14. VIII: Balletto Teatro di Torino: “Moving Parts” – c. M. Levaggi Firenze Giardino di Boboli 1. VII: MaggioDanza: gala 29, 30. VII: “Roberto Bolle and Friends” Loano Giardini del Principe 17. VII: Compagnia delle Residenze Sabaude, Dorothée Gilbert, Alessio Carbone: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa GREECE Athens Peiraios 260 1. VII: Contemporary Greek Milano Teatro alla Scala 6 Needcompany: “La Maison des cerfs”, c. Jan Lauwers (ph. M. Vanden Abeele) 1, 2, 3, 7, 9, 10. VII: Pink Floyd Ballet – c. R. Petit – Balletto del Teatro alla Scala Andrés Marín: “El cielo de tu boca” (ph. L. Castilla) Montecchio Maggiore Castello di Romeo 18. VII: Kataklò 25. VII: Teatro Accademico Statale di Ufa “Rudolf Nureyev”: Il lago dei cigni – c. M. Petipa, L. Ivanov 13. VIII: Gala Montorso Villa Da Porto 28. VII: Freddie Opoku-Addaie; Silvia Gribaudi; Francesca Pennini 29. VII: Freddie Opoku-Addaie; Helen Cerina; Chiara Frigo Parma Cortile della Pilotta 8. VII: Balletto del Teatro alla Scala: Pink Floyd Ballet – c. R. Petit 24. VII: Béjart Ballet Lausanne: L’Amour – La danse; Boléro – c. M. Béjart 31. VII: Compañía Antonio Márquez 3. VIII: “Roberto Bolle and Friends” Passariano di Codroipo Villa Manin 1. VIII: “Roberto Bolle and Friends” Racconigi Castello di Racconigi 15, 16. VII: Balletto del Teatro 7 af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche alla Scala: Pink Floyd Ballet – c. R. Petit 21, 22. VII: Béjart Ballet Lausanne: L’Amour – la danse; Boléro – c. M. Béjart Ravello Villa Rufolo 24. VII: Gala “Danza e coraggio” 9. VIII: Les Ballets Jazz de Montréal: Les Chambres des Jacques; Jack in a Box – c. A. Barton Ravenna Teatro Dante Alighieri 10. VII: L’Ensemble - Micha van Hoecke: Le Baccanti Palazzo Mauro de André 4. VII: Maya Plissetskaya, solisti del Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca e del Balletto Kirov di St. Petersburg: gala 11. VII: Hubbard Street Dance Chicago: Slipstream o Counter/ Part – c. J. Vincent; Extremely close – c. A. Cerrudo; Minus 16 – c. O. Naharin 17. VII: Co. Sidi Larbi Cherkaoui: Sutra Magazzino dello Zolfo 7, 8. VII: Compagnia Virgilio Sieni: Oro Rivoli Castello di Rivoli 23. VII: Cie Furiosas: Slipping Roma Terme di Caracalla 1-8. VII: Balletto del Teatro dell’Opera di Roma: Sogno di una notte di mezz’estate – c. P. Chalmer Villa Doria Pamphili 1, 2. VII: Salzburg Ballet: Carmen – c. P. Breuer 7. VII: Artemis Danza: Codice India – c. M. Casadei 9. VII: Gala: “Ritratto di un coreografo: Luciano Cannito” 10. VII: Compagnia Flusso Dance Project: Africa: The Last Beat – c. V. Tamburi 15, 16. VII: Hubbard Street Dance Chicago: Slipstream o Counter/ Part – c. J. Vincent; Extremely close – c. A. Cerrudo; Minus 16 – c. O. Naharin 21, 22. VII: Los Vivancos: 7 hermanos 23. VII: L’Ensemble - Micha van Hoecke 30. VII: Compagnia Nazionale Raffaele Paganini Proballet: Steps in the Movie – c. M. Algeri Sylvie Guillem: “Eonnagata”, c. Russell Maliphant Tivoli Villa Adriana 2. VII: Russell Maliphant: “Two:Four:Ten” 9, 10. VII: Israel Galván: El final de este estado de cosas, redux 15, 16. VII: Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo: Steptext; Approximate Sonata; The Vertiginous Thrill of Exactitude; In the Middle, Somewhat Elevated – c. W. Forsythe Treviso Centro storico 6. IX: T.R.A.S.H., Iris Erez; Varella y Fernández; Silvia Gribaudi Savona Fortezza del Priamar 20. VII: Teatro Accademico Statale di Ufa Rudolf Nureyev: La fontana di Bakhchisaray – c. S. Teregulov 29. VII: Pasiones Company: Divino Tango – c. A. Aragon 8. VIII: Ballet de Cuba: Havana Rakatan 8. VIII: CRDL Mvula Sungani, Raffaele Paganini: Ho appena 50 anni Venezia Piazza San Marco 12, 13. VII: Pietragalla Compagnie, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault: Marco Polo Spoleto Teatro Romano 3, 4. VII: New York City Ballet dancers: Russian Seasons – c. A. Ratmansky; Wheeldon Company: After the Rain – c. C. Wheeldon; Wayne McGregor/ Random Dance: Erazor – c. W. McGregor 5. VII: New York City Ballet: In the Night; Other Dances – c. J. Robbins; Upon a Ground – c. L. Veggetti Taormina Teatro Greco 23. VII: “Roberto Bolle and Friends” Torino Teatro Regio 7. IX: “Roberto Bolle and Friends” Teatro Cavallerizza Reale 10, 11. VII: Mélanie Munt: Petit Pulse; Françoise Leick: Kirov Ballet: “Swan Lake” (ph. N. Razina) Worstward Ho – c. M. Marin Venaria Reale 26. VII: Cie Daniel Larrieux: Marche, Danses de verdure Lavanderia a Vapore – Collegno 28. VII: Compagnia delle Residenze Sabaude, Dorothée Gilbert, Alessio Carbone: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa 31. VII: Compagnia Ariston Verona Teatro Romano 27, 28, 29, 30, 31. VII, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. VII: Momix: Bothanica 12, 25, 17. VII: Balletto dell’Arena di Verona: Carmen – c. F. Lettieri 27-29. VII: Europa Danse: Parade – c. L. Massine; Mercure – c. T. Malandain; Pulcinella – c. A. M. Stekelman; Cuadro flamenco Cortile Mercato Vecchio 3, 4. VII: ErsiliaDanza: Top Secret – c. L. Corradi 18. VII: Sosta Palmizi: Animaamatamente – c. G. Rossi 25. VII: Compagnia ZappalàDanza: Romeo e Giulietta Duet/Instrument 1 Vignale Teatro Tenda 4. VII: Balletto del Sud: La Traviata, Maria Callas Il Mito – c. F. Franzuti 7, 8, 15. VII: “Incontri di danza” 10. VII: Balletto di Milano, Luciana Savignano: Red Passion – c. C. Fagioli, C. Ledri 11. VII: Compagnia dell’Olmo 12. VII: PadovaDanza 14. VII: Gruppo Phoenix: Street Dada – c. F. La Cava 17. VII: Cie Heliotropion: Lieu de Passages… Elem D.O – c. C. Tiradritti 18. VII: Compañía Flamenca de José Moro: Don Quijote 19. VII: Compagnia Nazionale Raffaele Paganini 23. VII: Pasiones Company: Divino Tango – c. A. Argon 24. VII: Gala MONACO Monte-Carlo Terrasses du Casino 14, 15, 17, 18. VII: Les Ballets de Monte-Carlo: Le Spectre de la Rose – c. M. Goecke; Men’s Dance – c. J.-C. Maillot 22,-25. VII: Les Ballets de MonteCarlo: création – c. M. Mrozewski; création – c. J.-C. Maillot Richard Winsor – New Adventure: “Dorian Gray”, c. Matthew Bourne RUSSIA dormant – c. M. Petipa – Kirov Ballet 12. VII: “Diana Vishneva: Beauty in Motion” 15. VII: Ballet Nacional de España: Elegía-Homenaje; El Café de Chinitas – c. St. Petersburg Mariinsky Theatre 8. VII: Don Quichotte – c. A. Gorsky – Kirov Ballet 10. VII, 5. VIII: La Belle au bois Artemis Danza: “Codice India”, c. Monica Casadei José Antonio 17, 18. VII: Ballet Nacional de España: Dualia – c. Rojas, Rodríguez; La Leyenda – c. José Antonio 23, 31. VII: The Fountain of Bakhchisarai – c. R. Zakharov – Kirov Ballet 25. VII, 1, 9. VIII: La Sylphide – c. A. Bournonville – Kirov Ballet 27. VII, 7. VIII: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa – Kirov Ballet Moscow Bolshoi (New Stage) 8-11. VII: Cinderella – c. Y. Poussokhov – Bolshoi Ballet 12, 13. VII: Coppélia – c. S. Vikharev – Bolshoi Ballet 16-19. VII: Flammes de Paris – c. A. Ratmansky – Bolshoi Ballet 23-25. VII: Spartacus – c. Y. Grigorovich – Bolshoi Ballet 8 9 ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS FRANÇAIS ITALIANO E N G L I S H Cette année aussi les pageséchos de ce numéro estival de Ballet2000 sont consacrés aux divers festivals de l’été, plus nombreux, pour d’évidentes raisons touristiques, dans le sud de la France et en Italie que dans les autres pays européens. Les programmes n’apparaissent pas toujours très alléchants, surtout pour les amoureux du ballet (classique ou moderne), destinés à rester sur leur faim, mais si l’on compulse avec attention, on peut s’organiser, tout compte fait, un bel été de danse. Alors voici quelques conseil et les informations dont on dispose au moment de mettre sous presse (en effet les festivals de l’été ne mettent pas toujours au point leur programmation avec l’avance nécessaire aux temps de travail d’une revue mensuelle). Nous renvoyons notre lecteur à l’”Affiche” pour les dates, les lieux et la liste complète des spectacles. Anche quest’anno le notizie del numero estivo di BallettoOggi sono dedicate ai vari festival dell’estate, più numerosi, per evidenti ragioni turistiche, in Italia e nel sud della Francia che negli altri Paesi europei. Non sempre i programmi appaiono particolarmente allettanti, soprattutto per gli amanti del balletto (classico o moderno), destinati di questi tempi a restare a bocca semi-asciutta, ma spulciando con attenzione, e avendo tempo e possibilità, ci si può organizzare, tutto sommato, una bella estate di danza. Ecco allora, insieme ad alcuni consigli, le informazioni di cui disponiamo al momento di andare in stampa (non sempre i festival dell’estate infatti mettono a punto la loro programmazione con l’anticipo necessario ai tempi di una rivista mensile). Rinviamo poi il lettore al nostro “Cartellone” per le date, i luoghi e l’elenco completo degli spettacoli. Once again, the News section of this year’s Summer edition of Ballet2000 is devoted to the various summer festivals which, for obvious reasons connected to tourism, are more numerous in Italy and the south of France, than in other European countries. The programmes are not always that attractive and (classical or modern) balletlovers may be in for a disappointment; nevertheless, if one chooses selectively and is ready, willing and able to travel, one can manage to put together a quality “dance tour”. Here, then, are the details of which we are aware as we go to print – but readers should bear in mind that summer festivals do not always finalize their programmes sufficiently ahead of time so as to give adequate notice to monthly magazines such as ours. Check out the “wheres and whens” and the complete perfomance listings on our Calendar. AUTRICHE AUSTRIA AUSTRIA ImPulsTanz, le festival viennois de danse qui se déroule entre juillet et août est riche en rendez-vous. Maguy Marin reprend May B, pièce célèbre de 1981 inspirée du théâtre de l’absurde de Samuel Beckett, et le plus récent Umwelt, “une réflexion chorégraphique sur l’environnement”, avant de proposer sa dernière création, qui débute en juillet à Avignon et qui ensuite fait le tour de plusieurs festivals. Du côté de la danse belge, on retrouve deux compagnies qui continuent d’être plutôt à la mode: Rosas d’Anne Teresa De Keersmaeker avec trois programmes dont Rosas danst Rosas, un “classique” désormais de cette chorégraphe, et Ultima Vez, la compagnie de danse-théâtre du choréo-metteur en scène Wim Vandekeybus. À remarquer Last Touch First, une pièce de Jirí Kylián, sorte de tableau vivant couleur sépia d’autrefois, dans lequel se produit un groupe de danseurs du Nederlands Dans Theater dont Sabine Kupferberg, femme et muse du chorégraphe Quanto all’Austria, è ricco di appuntamenti ImPulsTanz, festival viennese di danza che si svolge tra luglio e agosto. Maguy Marin riprende May B, celebre lavoro del 1981 ispirato al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett, e il più recente Umwelt, “una riflessione coreografica sull’ambiente”, prima di proporre anche qui la sua ultima creazione, che debutta in luglio in Francia e fa poi il giro di vari festivals. Sul fecondo versante della danza belga, ritroviamo due compagnie che continuano ad essere piuttosto di moda: Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker con tre programmi tra cui Rosas danst Rosas, un “classico” ormai della coreografa belga, e Ultima Vez, compagnia di teatro-danza del coreo-regista Wim Vandekeybus. Da notare Last Touch First, un lavoro di Jirí Kylián, una sorta di tableau vivant color seppia d’altri tempi, in cui si esibisce un gruppo di danzatori del Nederlands Dans Theater tra cui Sabine Kupferberg, moglie e musa del coreografo cèco. Tra gli altri artisti Viennese dance festival ImPulsTanz, which takes place between July and August, has a particularly rich programme. Maguy Marin will be reviving her famous 1981 work May B, based on Samuel Beckett’s Theatre of the Absurd, together with her more recent Umwelt, “a choreographic reflection on the environment”, before also presenting her latest creation which will be premièred in France and then tour various festivals. On the fertile front of Belgian dance, two trendy companies: Anne Teresa De Keersmaeker’s Rosas, offering three different programmes (comprising, among other pieces, Rosas danst Rosas which is considered one of her “classics”) and choreographer-director Wim Vandekeybus’s theatredance company, Ultima Vez. Mark your calendars for Jirí Kylián’s Last Touch First, a sort of old-fashioned, sepia-tinted tableau vivant interpeted by a group of Nederlands Dans Theater dancers, including the Czech choreographer’s wife and muse, Sabine Kupferberg. 10 tchèque. Parmi les autres artistes au programme, Jan Fabre, avec sa dernière création au titre évidemment provocateur, L’Orgie de la tolérance, l’Autrichien Chris Haring, mais aussi Alain Buffard et Olivier Dubois et plusieurs autres dont on donne la liste dans notre Affiche. in programma, Jan Fabre, con la sua ultima creazione dal titolo ovviamente provocatorio, L’Orgia della tolleranza, l’austriaco Chris Haring, i francesi Alain Buffard e Olivier Dubois e vari altri che riportiamo nel nostro Cartellone. Other artists expected in Vienna include Jan Fabre with his latest work (the provacative title of which is The Orgy of Tolerance), Austrian choreographer Chris Haring and others who are listed on our Calendar, including Alain Buffard and Olivier Dubois from France. FRANCIA FRANCE L’édition 2009 des Étés de la Danse a pour siège le Théâtre du Châtelet de Paris. La compagnie invitée, que le festival a déjà programmée lors de sa deuxième édition en 2006, est l’Alvin Ailey American Dance Theater, qui fête cette année ses 50 ans. Pendant le mois de juillet la compagnie présente une soirée de gala d’ouverture en hommage à Paul Szilard (pendant 40 ans impresario de la compagnie) qui comprend, entre autres, une suite de chorégraphies d’Alvin Ailey; il y a ensuite trois programmes, dans lesquels alternent des pièces d’Ailey (le mythique Revelations), Twyla Tharp (Golden Section), Hans van Manen (Solo), Mauro Bigonzetti (Festa Barocca), de l’actuelle directrice de la compagnie Judith Jamison (Love Stories) et d’autres chorégraphes américains (Robert Battle, Camille A. Brown). L’edizione 2009 delle Étés de la Danse ha come sede il Théâtre du Châtelet di Parigi. La compagnia ospite, che il festival ha già invitato durante la sua seconda edizione nel 2006, è l’Alvin Ailey American Dance Theater, che festeggia quest’anno 50 anni. In luglio la compagnia presenta anzitutto una serata di gala di apertura (in onore a Paul Szilard, per 40 anni impresario della compagnia) che comprende, tra l’altro, una suite di coreografie di Alvin Ailey; ci sono poi tre programmi misti, nei quali si alternano lavori di Ailey (il mitico Revelations), Twyla Tharp (Golden Section), Hans van Manen (Solo), Mauro Bigonzetti (Festa Barocca), dell’attuale direttrice della compagnia Judith Jamison (Love Stories) e di altri coreografi americani (Robert Battle, Camille Brown…). In programma anche una serie d’incontri con i danzatori della compagnia. The 2009 edition of Étés de la Danse takes place at the Théâtre du Châtelet in Paris. The guest-company, which also guested at the festival’s second edition in 2006, is Alvin Ailey American Dance Theater which is celebrating its 50th anniversary this year. In July, the troupe is offering an opening gala performance (in honour of Paul Szilard who has been its impresario for 40 years) which will include a suite of Alvin Ailey’s choreographies; then there will be three mixed programmes that include works by Ailey (the legendary Revelations), Twyla Tharp (Golden Section), Hans van Manen (Solo), Mauro Bigonzetti (Festa Barocca), the troupe’s current director Judith Jamison (Love Stories) and other American choreographers (Robert Battle, Camille Brown etc.). There will also be a serious of encounters with dancers from the company. Le festival Paris Quartier d’Été anime comme toujours la capitale entre juillet et août. Quant à la danse, Robyn Orlin, la chorégraphe sud-africaine connue pour ses pièces “engagées” dans lesquelles elle aborde les thèmes brûlants de l’actualité de son pays, présente une création qui est un hommage aux traditions chorégraphiques et musicales des Zoulous. Josef Nadj se produit ensuite dans Il festival Paris Quartier d’Été anima come sempre la capitale francese e i suoi dintorni tra luglio e agosto. Per quanto riguarda la danza, Robyn Orlin, la coreografa sudafricana nota per i suoi lavori “impegnati” in cui affronta i temi scottanti dell’attualità del suo Paese, presenta una creazione in cui celebra le tradizioni coreutiche e musicali degli Zulù. Josef Nadj si esibisce poi nella sua ultima performance FRANCE Glenn Allen Sims – Alvin Ailey American Dance Theater (ph. A. Eccles) 11 The Paris Quartier d’Été festival will be held, as usual, both in and around Paris in the months of July and August. As far as the dance programme is concerned, South African choreographer Robyn Orlin, who is noted for addressing themes inherent to her country’s politics in her works, will present a creation celebrating Zulu dance and music. In addition, Josef Nadj will dance his own choreography Les Corbeaux (“The Ravens”), in which he changes into a strange bird, and in the duet which he made in 2005 with Pina Bausch’s dancer Dominique Mercy, Petit Psaume du matin (“Short Morning Psalm”). The public will be able to discover the artistic talents of this eclectic choreographer and dancer at a side-event: an exhibition of Nadj’s paintings at the Maison des Métallos. Nadj’s performances will be followed by Carlotta Sagna (an Italian dancer who is well-known in France) as a sort of “ballerina-kamikaze” in Tourlourou; flamenco artists Andrés Marín and José Galván are expected; the festival’s closing performance will be choreographer Maguy Marin’s legendary May B at the Palais Royal. The 63rd edition of the long-standing prestigous Avignon Festival, devoted mostly to theatre, but with dance, visual arts and cinema sections too, will be held in July, with the collaboration of Lebanese director/writer/actor Wajdi Mouawad who is the Festival’s Associate Artist. On the dance front, the dancers of the Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape will present their director Maguy Marin’s new creation, with costumes by her usual designer Monserrat Casanova. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS sa dernière performance Les Corbeaux, dans laquelle il se métamorphose en oiseau, et dans un duo qui remonte à 2005 avec Dominique Mercy, interprète de Pina Bausch: Petit Psaume du matin; à côté de ces spectacles, une exposition de dessins et de peintures à la Maison des Métallos permet de découvrir la production picturale de ce danseur-chorégraphe éclectique. C’est ensuite au tour de l’italienne Carlotta Sagna avec Tourlourou, où l’on met en scène une sorte de “ballerine-kamikaze”; côté flamenco, il y aura Andrés Marín et Israel Galván. Le dernier rendez-vous avec la danse sera en août avec Maguy Marin qui reprend son légendaire May B au Palais Royal. La 63ème édition du Festival d’Avignon, ancienne et prestigieuse manifestation notamment de théâtre, mais aussi de danse, d’arts plastiques et de cinéma, se déroule au mois de juillet avec la collaboration, en tant qu’artiste associé, du metteur en scène, acteur et écrivain libanais Wajdi Mouawad. En ce qui concerne la danse, Maguy Marin présente sa nouvelle création, conçue pour et avec ses danseurs du CCN de Rillieux-la-Pape et avec l’apport aussi de Monserrat Casanova, sa costumière habituelle. Autre création à l’affiche celle de Rachid Ouramdane: avec l’aide du vidéaste Jenny Teng, il présente ici une pièce-documentaire sur les horreurs que certaines populations, soumises à des pratiques de tortures, sont contraintes de subir. Côté danse-théâtre, la Needcompany propose la trilogie du choréometteur en scène belge Jan Lauwers composée de La Chambre d’Isabella, Le Bazar du homard et La Maison des cerfs; déclinées respectivement au passé, au futur et au présent, ces pièces trouvent dans la perception du temps leur fil rouge. Au Festival d’Avignon l’espace pour la provocation ne manque guère: et voici à l’affiche le choréo-metteur en scène belge Jan Fabre (ex associé du festival lors d’une édition qui fit scandale) avec L’Orgie de la tolérance et le Canadien (mais résident en Suisse) Dave St-Pierre, qui après la clameur suscitée par les nus de La Pornographie des âmes, reprend Un peu de tendresse bordel de merde!. Au programme figurent également Israel Galván avec sa dernière création et la chorégraphe Nacera Belaza. Le Festival MontpellierDanse se termine début juillet avec le Mark Morris Dance Group. Au programme deux pièces du chorégraphe américain: Mozart Dances: Eleven, Double sur des musiques de Mozart, et Grand Duo. Dernier rendez-vous chorégraphique aussi à la mijuillet du Festival de Marseille, où le danseur et chorégraphe japonais Saburo Teshigawara reprend Miroku, un solo plongé dans une lumière bleue qui évoque une atmosphère marine et le ventre maternel. En juillet aux Nuits de Fourvière de Lyon, dans l’antique amphithéâtre romain, on programme Dido and Aeneas de Henry Prurcell Les Corbeaux (“I corvi”), nella quale muta le sue sembianze in un uccello multiforme, e nel duo creato nel 2005 con Dominique Mercy, interprete di Pina Bausch: Petit Psaume du matin (“Piccolo salmo del mattino”); a corollario di questi spettacoli, una mostra di quadri alla Maison des Métallos permette di scoprire la produzione pittorica di questo coreografo e danzatore eclettico. Sarà poi la volta di Carlotta Sagna (italiana ben nota in Francia) con Tourlourou, dove viene messa in scena una sorta di “ballerina-kamikaze”; sul versante del flamenco, ci saranno Andrés Marín e José Galván, mentre la coreografa Maguy Marin chiude il festival riprendendo il suo leggendario May B nella cornice del Palais Royal. La 63a edizione del Festival di Avignone, antica e prestigiosa manifestazione di teatro in particolare, ma anche di danza e arti visive, si svolge in luglio con la collaborazione del regista, scrittore e attore libanese Wajdi Mouawad, che ne è artista associato. Per quanto riguarda la danza, Maguy Marin presenta la sua nuova creazione, concepita per e con i danzatori del Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape diretto dalla coreografa e con il contributo di Monserrat Casanova, sua abituale costumista. L’altra creazione in programma è quella di Rachid Ouramdane: l’ex drammaturgo di Pina Bausch presenta, con la collaborazione del videasta Jenny Teng, una coreografia-documentario sugli orrori che devono subire certe popolazioni ancora sottomesse a pratiche di tortura. Sul versante del teatro-danza, la Needcompany propone la trilogia del coreo-regista belga Jan Lauwers composta da La Chambre d’Isabella, Le Bazar du homard e La Maison des cerfs; declinate rispettivamente al passato, al futuro e al presente, queste pièces trovano il loro filo conduttore nella percezione del tempo. Al Festival di Avignone, inoltre, c’è sempre spazio per la provocazione: ed ecco il coreo-regista e artista visivo belga Jan Fabre (ex associato del festival in un’edizione che fece scandalo) con L’Orgie de la tolérance (“L’orgia della tolleranza”) e il canadese (residente in Svizzera) Dave St-Pierre, che dopo il clamore suscitato dai nudi di La Pornographie des âmes (“La pornografia delle anime”), riprende Un peu de tendresse bordel de merde! (“Un po’ di tenerezza casino di m...”). In programma anche Israel Galván con la sua ultima creazione e la coreografa franco-algerina Nacera Belaza, piuttosto nota in Francia. Another new work is also on the bill: it is a choreography-documentary by Rachid Ouramdane, in collaboration with film-maker Jenny Teng, on the horrors and torture to which people in certain countries are still subjected. On the theatre-dance front, the Needcompany is offering a trilogy by Belgian choreographerdirector Jan Lauwers consisting of La Chambre d’Isabella, Le Bazar du homard and La Maison des cerfs; the leitmotiv of these three works, which are set in the past, future and present respectively, is the perception of time. There is always an element of provocation at the Avignon Festival and this year will be no exception with performances by Belgian choreographer-director and visual artist Jan Fabre (who was the Associate Artist at a previous edition of the festival which caused quite a sensation) in L’Orgie de la tolérance (“The Orgy of Tolerance”) and Swiss-based Canadian choreographer Dave St-Pierre; after the shock-waves caused by the nude dancers in his La Pornographie des âmes (“The Pornography of Souls”), St-Pierre will revive Un peu de tendresse bordel de merde! (“A Little Tenderness in a ****** Brothel”). The programme also features Israel Galván’s latest work and Franco-Algerian choreographer Nacera Belaza who is quite well-known in France. Two works by American choreographer Mark Morris, performed by the Mark Morris Dance Group, will close the MontpellierDanse Festival at the beginning of July: Mozart Dances: Eleven, Double (to music by Mozart) and Grand Duo. Also the Festival de Marseille wrap ups in mid-July with a revival of Japanese choreographer and dancer Saburo Cie Dave St-Pierre: “Un peu de tendres”se...” Teshigawara’s solo Miroku: this work is characterized by its bluish lighting that is meant to evoke the sea and the maternal womb at the same time. Cie Blanca Li: “Le Jardin des délices” (ph. A. Mahdavi) In July an “opéra dansé” version of Henry Purcell’s Dido and Aeneas choreographed and directed by Sasha Waltz, the new priestess of German dance-theatre, will be performed at the open-air theatre in Lyon as part of the programme of the Nuits de Fourvière festival. This will be followed by Eonnagata, a work by English choreographer Russell Maliphant and Canadian director Robert Lepage, starring Sylvie Guillem. avec la chorégraphie et la mise en scène de Sasha Waltz, dame de la danse-théâtre allemande ici en version “opéra dansé”. Suit Sylvie Guillem, protagoniste avec Russell Maliphant d’une pièce de danse-théâtre mise en scène par le Canadien Robert Lapage: Eonnagata. Le Ballet Preljocaj ouvre à la mi-juillet le Festival de Vaison Danses, dans l’antique amphithéâtre de Vaison La Romaine. Au pro- assolo immerso in una luce blu che evoca al tempo stesso un’atmosfera marina e il ventre materno. In luglio le Nuits de Fourvière di Lione programmano, nel teatro all’aperto della città alta, Dido and Aeneas di Henry Purcell con la coreografia e la regia di Sasha Waltz, nuova dama del teatro-danza tedesco qui in versione “opéra dansé”. Segue Sylvie Guillem, protagonista con Russell Maliphant di un lavoro creato dal coreografo inglese stesso con la regia di Robert Lepage: Eonnagata. Il festival MontpellierDanse si conclude ai primi di luglio con il Mark Morris Dance Group. In programma due lavori del coreografo americano: Mozart Dances: Eleven, Double su musiche di Mozart, e Grand Duo. Ultimo appuntamento con la danza alla metà di luglio anche per il Festival di Marsiglia, dove il danzatore e coreografo giapponese Saburo Teshigawara riprende Miroku, un Il Ballet Preljocaj apre alla metà di luglio il Festival Vaison Danses, nell’antico teatro di Vaison La Romaine (nel sud della Francia). In programma, Biancaneve, l’ultima creazione di Angelin Preljocaj con i costumi dello stilista Jean-Paul Gaultier. In seguito sarà la volta di Blue Lady, l’assolo di Carolyn Carlson creato a Venezia nel 1983 e affidato nel settembre scorso a Tero Saarinen durante la Biennale della Danza di Lione; qui, invece, sarà interpretato da Jacky Berger, danzatore del Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais diretto dalla Carlson. Non manca un omaggio sui generis ai Ballets Russes: Georges Momboye riprende con la sua compagnia composta da artisti usciti da vari complessi nazionali africani i suoi lavori sul Sacre du printemps di Igor Stravinsky e sul Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy. Nello stesso programma figura anche una creazione su musica di Béla Bartók. La compagnia flamenca di Antonio Najarro e il gruppo Stomps chiudono il festival. 12 13 Ballet Preljocaj will be opening the Festival de Vaison Danses which is staged in the historic theatre of Vaison La Romaine (in the south of France). The programme includes Angelin Preljocaj’s latest work Snow White, with costumes by fashion designer Jean-Paul Gaultier. This will be followed by Blue Lady, the solo which Carolyn Carlson created for herself in Venice in 1983 and which was interpreted by Tero Saarinen at the Lyon Dance Biennial last September; on this occasion, it will be interpreted by Jacky Berger, a dancer from the Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais which is directed by Carlson. There will also be a tribute to Ballets Russes: Georges Momboye and his company, made up of dancers from various African national troupes, will revive his works based on Igor Stravinsky’s Sacre du printemps (“The Rite of Spring”) and Claude Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune. The same programme also comprises a new work to music by Béla Bartók. Antonio Najarro’s flamenco ensemble and the Stomps troupe will be the last to perform. French-Spanish choreographer Blanca Li’s Le Jardin des délices (“The Garden of Delights”) which was presented at MontpellierDanse in June, will also be performed at the Festival de la Cité de Carcassonne (south of France). Blanca Li, whose work was inspired by Flemish painter Hieronymus Bosch’s painting by the same name (which hangs in the Museo del Prado in Madrid), says she wanted to make “a ballet where Heaven and Hell, pleasure and vice and satire and morality all come together”. Following this, Spanish dancer and choreographer Antonio Najarro’s troupe will offer a work that revists flamenco in a modern and jazz key: Jazzing flamenco. Compagnie Blanca Li in Le Jardin des délices and Ballet Preljocaj in Snow White are also on the bill for the dance section at Les Estivales de Perpignan (a festival held at Perpignan, in the south of France). In addition, there will be a show with Maria Pagés who is an acclaimed flamenco star, with her troupe of dancers and musicians. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS gramme, Blanche-Neige, la dernière création d’Angelin Preljocaj avec les costumes du styliste Jean-Paul Gaultier. Ensuite ce sera au tour de Blue Lady, le solo de Carolyn Carlson créé à Venise en 1983 et confié en septembre dernier à Tero Saarinen lors de la Biennale de la Danse de Lyon ; ici, il sera dansé par Jacky Berger, danseur du Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais que dirige Carolyn Carlson. Un hommage singulier aux Ballets Russes ne manquera pas: Georges Momboye reprend avec sa compagnie, composée d’artistes issus de diverses troupes nationales africaines, ses œuvres sur Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky et sur Le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy. Au même programme figure aussi une création sur une musique de Béla Bartók. La compagnie flamenca d’Antonio Najarro et le groupe Stomps clôtureront le festival. Déjà vu en juin à MontpellierDanse, Le Jardin des délices de la chorégraphe Blanca Li est programmé également en juillet au Festival de la Cité de Carcassonne. S’inspirant du tableau du même titre du peintre flamand Hyeronimus Bosch exposé au Musée Già visto in giugno a MontpellierDanse, Le Jardin des délices (“Il giardino delle delizie”) della coreografa franco-spagnola Blanca Li è in programma in luglio anche al Festival de la Cité de Carcassonne (sud della Francia). Prendendo ispirazione dal quadro omonimo del pittore fiammingo Hyeronimus Bosch, conservato al Museo del Prado di Madrid, Blanca Li si propone di creare “un balletto dove l’inferno si confonde con il paradiso, il piacere con il vizio e il satirico con la morale”. In seguito la compagnia del danzatore e coreografo spagnolo Antonio Najarro propone una rivisitazione del flamenco in chiave moderna e jazzistica: Jazzing flamenco. Pietroburgo, diretto dal danzatore Faruk Ruzimatov, presenta una serata di gala in cui si esibisce anche il suo direttore (il quale è senz’altro l’attrazione principale della compagnia, insieme a Denis Matvienko). In programma due brani emblematici dell’epoca sovietica: Acque di primavera e il passo a due da Spartacus, ma ci saranno pure, tra l’altro, il pas de trois dal Corsaro, il divertissement dal Carnevale di Venezia di Marius Petipa e, cambiando genere, La pavana del moro, il balletto del coreografo americano José Limón ispirato alla figura di Otello su musica di Henry Purcell. Ballet de Lorraine: “Les Noces”, c. Bronislava Nijinska (ph. L. Philippe) La Compagnie Blanca Li con Le Jardin des délices e il Ballet Preljocaj con Biancaneve figurano anche nel cartellone della sezione di danza del festival Les Estivales de Perpignan (Perpignan, nel sud della Francia). Inoltre, c’è anche uno spettacolo di flamenco affidato a Maria Pagés, star acclamata del genere, qui circondata dai suoi danzatori e musicisti. Come ogni anno nel mese di agosto il Palais des Festivals di Cannes accoglie il Festival dell’Arte Russa. Quest’anno, per la danza, il Balletto del Teatro Mikhailovsky di San Claire Robertson, Adam Blyde – Scottish Ballet: “Scènes de ballet” – c. Frederick Ashton (ph. M. Hendy) As usual in the month of August, the Palais des Festivals in Cannes will house the Russian Art Festival. In the context of this year’s dance section, the Mikhailovsky Ballet of St. Petersburg, directed by dancer Faruk Ruzimatov, will offer a gala performance featuring (among others) its director, who is the company’s main attraction, together with Denis Matvienko. Two excerpts which are emblematic of the Soviet era will be performed – Spring Waters and the pas de deux from Spartacus – together with the pas de trois from Le Corsaire, the divertissement from Marius Petipa’s Carnival in Venice and, to switch genres, American choreographer José Limón’s The Moor’s Pavane, based on the story of Othello, to music by Henry Purcell. The Festival de Lacoste (southern France), directed by fashion designer Pierre Cardin, offers two dance “dates” in July. The first is with French ballerina Marie-Claude Pietragalla’s troupe Pietragalla Compagnie in Marco Polo: Julien Derouault takes the title role, while Pietragalla is a “woman in white” who accompanies the explorer on his travels. Costumes are by Pierre Cardin. The second “date” is a new work by French dancer Julien Lestel, to be performed by his troupe, entitled Constance. This ballet, which draws its inspiration from D.H. Lawrence’s novel Lady Chatterley’s Lover, was premièred in June at the Opera House in Marseille and will also be performed in Le Havre. 14 du Prado de Madrid, Blanca Li a créé “un ballet où l’enfer se mêle au paradis, le plaisir au vice et le satirique à la morale”. Ensuite la compagnie du danseur et chorégraphe espagnol Antonio Najarro propose une re-visitation du flamenco en version moderne et jazzique: Jazzing flamenco. La Compagnie Blanca Li avec Le Jardin des délices et le Ballet Preljocaj avec BlancheNeige figurent également à l’affiche de la section chorégraphique des Estivales de Perpignan. En plus, on retrouve un spectacle de flamenco confié à Maria Pagés, star du genre, ici entourée de ses danseurs et musiciens. Comme chaque année au mois d’août le Palais des Festivals de Cannes accueille le Festival de l’Art Russe. Cette année en ce qui concerne la danse, le Ballet du Théâtre Mikhaïlovsky de Saint-Pétersbourg, dirigé par le danseur Farouk Rouzimatov, présente une soirée de gala où se produit également son directeur. Au programme deux morceaux emblématiques de l’époque soviétique: Eaux printanières et le pas de deux tiré de Spartacus, mais y figurent également, entre autres, le pas de trois du Corsaire, le divertissement du Carnaval de Venise de Marius Petipa et, dans un tout autre genre, La Pavane du Maure, le ballet du chorégraphe américain José Limón inspiré de la figure d’Othello sur une musique de Henry Purcell. Il Festival de Lacoste, nella Francia meridionale, diretto dal couturier Pierre Cardin, propone in luglio due appuntamenti con la danza. Il primo è con la Pietragalla Compagnie dell’étoile francese Marie-Claude Pietragalla che danza in Marco Polo; Julien Derouault firma la coreografia e interpreta il ruolo del titolo mentre la Pietragalla è una dama bianca che lo accompagna nelle sue imprese; Pierre Cardin ha firmato i costumi della produzione (il lavoro sarà dato anche in Italia, in Piazza San Marco a Venezia il 12 luglio). Il secondo appuntamento è una creazione del danzatore francese Julien Lestel per il suo gruppo (presentata in giugno all’Opera di Marsiglia e in programma anche a Le Havre): s’intitola Costance e s’ispira al romanzo L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence. GRAN BRETAGNA Il Festival Internazionale di Edimburgo in Scozia si svolge in agosto e settembre. In apertura della sezione di danza troviamo il Balletto Reale delle Fiandre che riprende Il ritorno di Ulisse, un lavoro del coreografo tedesco Christian Spuck su una banda sonora che va da Henry Purcell a canzoni degli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. In cartellone figurano anche i catalani della Compagnia GelabertAzzopardi, cioè del coreografo Cesc Gelabert e della costumista Lydia Azzopardi, e la Michael Clark Company con il nuovo lavoro del coreografo scozzese presentato in giugno alla Biennale di Venezia. Conclude la rassegna ai primi di settembre lo Scottish Ballet, diretto da Ashley Page, con un trittico: Scènes de ballet di Frederick Ashton sulla musica di Igor Stravinsky, Workwithinwork di William Forsythe su musica di Luciano Berio e infine una creazione, uno nuovo Petrushka commissionato al coreografo anglo-australiano Ian Spink. La Royal Opera House, Covent Garden di Londra ospiterà in agosto il Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo con quattro programmi: Romeo e Giulietta creato da Leonid Lavrovsky nel 1940, Il Lago dei cigni, La Bella addormentata e un programma dedicato a George Balanchine composto da Serenade, Rubis e Symphony in C. Uliana 15 GREAT BRITAIN The Edinburgh International Festival in Scotland is held in the months of August and September. The dance section will be opened by the Royal Ballet of Flanders, reviving The Return of Ulysses by German choreographer Christian Spuck, to music ranging from Henry Purcell to songs from the 1940’s and Fifties. Other guests include the Catalan Gelabert-Azzopardi company directed by choreographer Cesc Gelabert and costume designer Lydia Azzopardi, and Michael Clark Company offering the Scottish choreographer’s latest work which was presented at the Venice Biennale in June. The dance programme will close at the beginning of September with Scottish Ballet, directed by Ashley Page, in a triptych made up of Frederick Ashton’s Scènes de ballet to music by Igor Stravinsky, William Forsythe’s Workwithinwork to music by Luciano Berio and, lastly, a brand-new Petrushka by Anglo-Australian choreographer Ian Spink. In August the Kirov Ballet of the Mariinsky Theatre of St. Petersburg will offer four different programmes at The Royal Opera House, Covent Garden, London: Leonid Lavrovsky’s 1940 ballet Romeo and Juliet, Swan Lake, The Sleeping Beauty as well as a programme dedicated to George Balanchine made up of Serenade, Rubies and Symphony in C. The company’s ballerinas Uliana Lopatkina, Eughenia Obraztsova, Ekaterina Osmolkina and Alina Somova are among those alternating in the variuos casts, together with male principals Denis Matvienko, Igor Kolb, Eugheni Ivanchenko, Vladimir Shklyarov, Daniil Korsuntsev and Leonid Sarafanov. In July Matthew Bourne will revive his ballet Dorian Gray at Sadler’s Wells Theatre, London. This ballet, based on Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray, was premièred in Edinburgh last year and will tour Great Britain until the autumn. A new ballet by Adam Cooper, the dancer who rose to fame in the leading male role in Bourne’s Swan Lake, will be on from the end of July and throughout the month ofAugust. This will mark Cooper’s return to Sadler’s Wells as a choreographer, after his 2005 ballet based on French 18th century libertine novel Les Liaisons dangereuses (“Dangerous Liaisons”). His new ballet, to music by American composer Richard Rodgers, is entitled Shall We Dance; it tells the story of one man’s quest to find true love and of the various dancing traditions that he finds in his voyage around the world. After dancing in “Rubies” from George Balanchine’s Jewels which concluded the season at London’s Royal Ballet, Carlos Acosta will return to the stage at the London Coliseum for his traditional “Carlos Acosta and Guest Artists” gala performance. On this occasion, The Royal Ballet’s Cuban star will be joined by various principals from Britain’s flagship company, together with others from English National Ballet, the Bolshoi Ballet of Moscow and the National Ballet of Cuba. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS inspiré du roman Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde qui a débuté l’année dernière à Edimbourg (le ballet tournera ensuite en Grande-Bretagne jusqu’à l’automne). Ensuite, fin juillet puis tout au long du mois d’août, un nouveau ballet d’Adam Cooper sera présenté. Ce danseur, devenu célèbre en tant que protagoniste du Lac des cygnes au masculin de Matthew Bourne, revient ainsi au Sadler’s Wells en tant que chorégraphe après avoir signé en 2005 une pièce inspirée du roman libertin du XVIIIe siècle Les Liaisons dangereuses. Cette fois le nouveau ballet, sur des musiques du compositeur américain Richard Rodgers, s’intitule Shall We Dance et raconte l’histoire d’un homme qui voyage à la recherche de l’amour à la rencontre des diverses traditions chorégraphiques des pays qu’il visite. Le Festival de Lacoste, dirigé par le couturier Pierre Cardin, propose en juillet deux rendez-vous avec la danse. Le premier est avec la Pietragalla Compagnie dans Marco Polo; Marie-Claude Pietragalla en a réalisé la chorégraphie et la mise en scène avec Julien Derouault qui interprète le rôle de l’explorateur tandis que Pietragalla est une dame blanche qui le guide dans son entreprise; Pierre Cardin en a signé les costumes. Le second rendez-vous est une création du danseur Julien Lestel pour son groupe (présentée en juin à l’Opéra de Marseille et à l’affiche également au Havre): elle s’intitule Constance et s’inspire du roman L’amant de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence. GRANDE-BRETAGNE Après avoir dansé dans “Rubies” de Jewels de George Balanchine qui a clôturé la saison du Royal Ballet de Londres, Carlos Acosta se produit à nouveau au Coliseum de la capitale anglaise dans un gala “Carlos Acosta and Guest Artists”. Aux côtés du danseur-étoile cubain du Royal Ballet, il y aura d’autres étoiles de la principale compagnie anglaise et des artistes de l’English National Ballet, du Ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou et du Ballet National de Cuba. Le Festival International d’Edimbourg en Écosse se déroule en août et septembre. En ouverture de la section chorégraphique, le Ballet Royal de Flandre reprend Le Retour d’Ulysse, une pièce du chorégraphe allemand Christian Spuck sur une bande sonore qui va de Henry Purcell à des chansons des années 1940-50. À l’affiche figurent également les Catalans de la Compagnie Gelabert-Azzopardi (pour la chorégraphie Cesc Gelabert et pour les costumes Lydia Azzopardi), et la Michael Clark Company avec une nouvelle pièce de ce chorégraphe écossais présentée en juin à la Biennale de Venise. Début septembre le Scottish Ballet, dirigé par Ashley Page, conclut le festival avec un programme mixte composé de Scènes de ballet de Frederick Ashton sur la musique d’Igor Stravinsky, Workwithinwork de William Forsythe sur une musique de Luciano Berio et, pour finir, une création, un nouveau Petrouchka demandé au chorégraphe anglo-australien Ian Spink. Le Royal Opera House, Covent Garden de Londres accueillera au mois d’août le Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg avec quatre programmes: Roméo et Juliette créé par Léonide Lavrovsky en 1940, Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant et un programme dédié à George Balanchine composé de Serenade, Rubis et Symphony in C. Ouliana Lopatkina, Evguenia Obraztsova, Ekaterina Osmolkina, Alina Somova sont quelquesunes des étoiles de la compagnie russe qui alternent dans les nombreuses distributions; parmi les hommes figurent Denis Matvienko, Igor Kolb, Evgueni Ivantchenko, Vladimir Shklyarov, Daniil Korsountsev et Leonid Sarafanov. Au mois de juillet le Sadler’s Wells Theatre de Londres prévoit la reprise de la dernière création de Matthew Bourne, le ballet Agnes Oaks, Thomas Edur: “Sheer”, c. Russell Maliphant (ph. H. Glendinning) ALLEMAGNE Mark Morris Dance Group: “Mozart Dances” (ph. S. Berger) Lopatkina, Eughenia Obraztsova, Ekaterina Osmolkina, Alina Somova sono alcune delle stelle della compagnia russa che si alternano nei numerosi casts; tra gli uomini figurano Denis Matvienko, Igor Kolb, Eugheni Ivanchenko, Vladimir Shklyarov, Daniil Korsuntsev e Leonid Sarafanov. Il mese di luglio il Sadler’s Wells Theatre di Londra vede la ripresa dell’ultima creazione di Matthew Bourne, il balletto ispirato al romanzo Il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde che ha debuttato lo scorso anno a Edimburgo (il balletto girerà poi in Gran Bretagna fino all’autunno). In seguito, dalla fine di luglio eppoi per tutto agosto, sarà presentato un nuovo balletto di Adam Cooper, il danzatore diventato celebre per la sua interpretazione nel Lago dei cigni al maschile di Matthew Bourne. Cooper torna così al Sadler’s Wells nelle vesti di coreografo dopo aver firmato nel 2005 un lavoro ispirato al romanzo libertino del Settecento Le 16 GERMANY As has previously been announced, the Hamburg Ballet’s “Hamburg Ballet Days” began at the end of June with a tribute to the Ballets Russes which featured American choreographer John Neumeier’s re-working of Le Pavillon d’Armide (the original ballet was by Michel Fokine). This work will be revived in July, together with George Balanchine’s The Prodigal Son and Vaslav Nijinsky’s The Rite of Spring. Various other ballets by Neumeier will be re-staged in July: The Lady of the Camellias, The Little Mermaid, The Seagull, Sylvia, Nijinsky, Verklungene Feste (produced last year, to music by Richard Strauss), as well as the new 2008 version of The Legend of Joseph (a re-visitation of his acclaimed ballet from the Seventies). This year the festival’s guest-company is the Ballet de Lorraine that will offer their own well-oiled Ballets Russes Comme on l’a déjà annoncé les fameuses “Journées de la Danse” du Ballet de Hambourg en Allemagne ont commencé fin juin avec un hommage aux Ballets Russes de Diaghilev, au cours duquel Le Pavillon d’Armide de John Neumeier a été présenté. Il s’agit du titre d’un ballet de Michel Fokine recréé ici par le chorégraphe américain (et qui sera repris en juillet avec Le Fils prodigue de George Balanchine et Le Sacre du printemps de Vaslav Nijinsky). Plusieurs autres ballets de Neumeier se succèdent en juillet: La Dame aux camélias, La Petite Sirène, Le Mouette, Sylvia, Nijinsky, Verklungene Feste, créé l’année dernière sur la musique de Richard Strauss, programmé avec la nouvelle version de La Légende de Joseph (produite en 2008, il s’agit d’une révision du célèbre ballet de Neumeier de 1970)… La compagnie invitée est cette année le Ballet de Lorraine, qui reprend lui aussi un programme dédié aux Ballets Russes, composé de Petrouchka de Michel Fokine, des Noces de Bronislava Nijinska et du Mariage du chorégraphe finlandais Tero Saarinen, lui aussi sur la musique des Noces d’Igor Stravinsky. Naturellement, l’habituel “Gala Nijinsky”, arrivé cette année à sa 25ème édition, clôture ces Journées de la Danse et la saison de la compagnie allemande. Relazioni pericolose. Questa volta il balletto, su musiche del compositore statunitense Richard Rodgers, si intitola Shall We Dance e narra di un uomo che viaggia alla ricerca dell’amore incontrando varie tradizioni coreutiche nei diversi paesi che visita. Dopo aver danzato in “Rubies” nel Jewels di George Balanchine che ha chiuso la stagione del Royal Ballet di Londra, Carlos Acosta torna a esibirsi al Coliseum della capitale inglese nell’abituale gala “Carlos Acosta and Guest Artists”. Insieme al danzatore-étoile cubano del Royal Ballet, ci saranno altre stelle della principale compagnia inglese e artisti dell’English National Ballet, del Balletto del Bolshoi di Mosca e del Balletto Nazionale di Cuba. GERMANIA Come già annunciato le famose “Giornate della Danza” del Balletto di Amburgo in Germania sono iniziate alla fine di giugno con un 17 programme consisting of Michel Fokine’s Petrushka, Bronislava Nijinska’s Les Noces and Finnish choreographer Tero Saarinen’s Mariage which is also set to Igor Stravinsky’s Les Noces score. As always, the traditional “Nijinsky Gala” will conclude both this 25th edition of the Hamburg Ballet Days and the German company’s season. GREECE The Kirov Ballet of the Mariinsky Theatre of St. Petersburg is guesting at the Hellenic Festival held in Athens in July. The company will perform Konstantin Sergheyev’s version of Swan Lake, the most reliable and authentic version of this ballet which has been handed down to us. Uliana Lopatkina, the diva of the balletomanes, and Ekaterina Osmolkina, another company ballerina, will alternate in the role of Odette/Odile. This festival also offers Jirí Kylián’s Last Touch First, with Sabine Kupfenberg and other Nederlands Dans Theater ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS Shen Wei Dance Arts (ph. L. Greenfiel) ITALIE GRECIA Début juillet, le 52ème Festival des Deux Mondes de Spolète (dans le centre de l’Italie) propose à nouveau des rendez-vous intéressants avec la danse. Le premier programme rassemble trois chorégraphes de renom de la nouvelle génération: le Russe Alexei Ratmansky (ex directeur du Ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou), l’Anglais Christopher Wheeldon (ex chorégraphe résident du NYCB, aujourd’hui à la tête de son groupe The Morphoses) et Wayne McGregor, lui aussi anglais (chorégraphe résident du Royal Ballet de Londres, actif aussi avec sa propre compagnie, la Random Dance). Ainsi quelques solistes et quelques principals du NYCB dansent Russian Seasons de Ratmansky, créé précisément pour cette compagnie, The Morphoses se produit dans After the Rain, pièce de Wheeldon sur la musique du compositeur estonien Arvo Pärt, alors que la Wayne McGregor | Random Dance reprend Erazor créé par son directeur en 2006. Le deuxième rendez-vous est avec le Tanztheater Wuppertal qui reprend Bamboo Blues, le Stück (“la pièce”) de Pina Bausch créé en 2007 suite à un voyage en Inde qui s’est bientôt révélé une source d’inspiration. La section chorégraphique se termine par un hommage à Jerome Robbins avec des artistes du NYCB: au programme deux célèbres ballets du grand cho- In Grecia, il Festival Ellenico di Atene ospita in luglio il Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. In programma Il Lago dei cigni nella versione coreografica di Konstantin Sergheyev, la più attendibile e autentica giunta ai giorni nostri. Nel ruolo di Odette/Odile si alternano Uliana Lopatkina, diva acclamata dai ballettomani, e Ekaterina Osmolkina, altra stella della compagnia pietroburghese di oggi. Tra gli altri spettacoli in programma, Last Touch First di Jirí Kylián con Sabine Kupfenberg e altri artisti del Nederlands Dans Theater, due programmi della compagnia Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker e i Ballets C. de la B con Pitié, l’ultimo lavoro di teatro-danza del belga Alain Platel sulla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach rivisitata in chiave jazz dal suo abituale collaboratore Fabrizio Cassol (v. recensione su BallettoOggi n. 198). ITALIA Il 52° Festival dei Due Mondi di Spoleto torna finalmente a presentare alcuni appuntamenti interessanti con la danza, ai primi di luglio, con la consulenza artistica di Alessandra Ferri. Il primo programma riunisce tre coreografi di spicco della nuova generazione: il russo New York City Ballet: “Russian Seasons”, c. Alexei Ratmansky (ph. P. Kolnik) GRÈCE Le Festival Hellénique d’Athènes accueille en juillet le Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Au programme Le Lac des cygnes dans la version chorégraphique de Konstantin Sergueev, considéré comme la plus authentique arrivée à nos jours. Dans le rôle d’Odette/Odile alternent Ouliana Lopatkina, acclamée par les balletomanes, et Ekaterina Osmolkina, autre étoile de la compagnie pétersbourgeoise d’aujourd’hui. Parmi les autres spectacles à l’affiche, Last Touch First de Jirí Kylián avec Sabine Kupfenberg et d’autres artistes du Nederlands Dans Theater, deux programmes de la compagnie Rosas d’Anne Teresa De Keersmaeker et les Ballets C. de la B avec Pitié, la dernière pièce de danse-théâtre du Belge Alain Platel sur la Passion selon Matthieu de Johann Sebastian Bach revisitée en version jazz par son habituel collaborateur Fabrizio Cassol (v. compte rendu dans Ballet2000 n. 198). omaggio ai Ballets Russes, in cui è stato presentato Le Pavillon d’Armide di John Neumeier, titolo di un balletto di Michel Fokine qui ricreato dal coreografo americano (e che sarà ripreso poi in luglio insieme a Il figliol prodigo di George Balanchine e alla Sagra della primavera di Vaslav Nijinsky). Vari altri balletti di Neumeier si succedono in luglio: La signora delle camelie, La Sirenetta, Il Gabbiano, Sylvia, Nijinsky, Verklungene Feste, creato lo scorso anno sulla musica di Richard Strauss, insieme con la nuova versione della Leggenda di Giuseppe (prodotta nel 2008 rivisitando il suo noto balletto degli anni Settanta)… La compagnia ospite della rassegna è quest’anno il Ballet de Lorraine, anch’esso con un programma dedicato ai Ballets Russes, già visto più volte: è formato da Petrushka di Michel Fokine, le Noces di Bronislava Nijinska e Mariage del coreografo finlandese Tero Saarinen, esso pure sulla musica delle Noces di Igor Stravinsky. Naturalmente il consueto “Gala Nijinsky”, giunto alla 25a edizione, chiude le Giornate della Danza e la stagione della compagnia tedesca. 18 dancers, Anne Teresa De Keersmaeker’s troupe Rosas in two different programmes and Ballets C. de la B in, Belgian choreographer Alain Platel’s Pitié. This dance-theatre work is based on Johann Sebastian Bach’s St. Matthew Passion in a jazz re-working by composer Fabrizio Cassol with whom Platel often works (see review in issue No. 198 of Ballett2000). ITALY With Alessandra Ferri as its artistic consultant, the 52nd Festival of the Two Worlds of Spoleto is finally offering interesting ballet programmes again in early July. The first of these gathers together three leading choreographers of the new generation: Russian Alexei Ratmansky (former director of the Boshoi Ballet of Moscow), England’s Christopher Wheeldon (ex resident choreographer of NYCB, now at the helm of his own troupe, The Morphoses) and his fellow-countryman Wayne McGregor (resident choreog- 19 rapher with The Royal Ballet of London, who also has his own company, Random Dance). Some NYCB soloists and principals will dance in Ratmansky’s Russian Seasons, which was produced for that company; The Morphoses is performing Wheeldon’s ballet After the Rain, to music by Estonian composer Arvo Pärt, while Wayne McGregor | Random Dance is reviving its director’s 2006 work Erazor. Mark your calendars also for Tanzteather Wuppertal’s Italian première of Bamboo Blues. Pina Bausch, the grand dame of dance-theatre, produced this Stück (“piece”) in 2007 after an inspiring visit to India. The dance section of the Spoleto Festival will be topped off by a group of NYCB dancers in a tribute to Jerome Robbins – two well-known ballets by the celebrated Russian-American choreographer (In the Night and Other Dances) plus excerpts from the film version of the legendary N.Y. Export: Opus Jazz. There will also be a creation by Luca Veggetti, an Italian choreographer who enjoys an international career: Upon a Ground. After guesting with American Ballet Theatre in the course of the Spring/Summer season at the Metropolitan, New York and touring in Los Angeles, Roberto Bolle is returning to Italy in mid-July for a series of “Roberto Bolle and Friends” gala performances which also feature other international stars. The show will be on tour, in July and August, at the Teatro Greco ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS régraphe russo-américain, In the Night et Other Dances, et des extraits d’un film du mythique N.Y. Export: Opus Jazz. Une création de Luca Veggetti, chorégraphe italien à la carrière internationale, complète la soirée: Upon a Ground. Invité par l’American Ballet Theatre pendant la saison de printemps/été au Metropolitan de New York puis en tournée à Los Angeles, le danseur italien Roberto Bolle sera de retour dans son pays en juillet pour se produire, avec d’autres étoiles internationales, dans une série de soirées sous le titre de “Roberto Bolle and Friends”. Le spectacle est programmé, entre juillet et août, au Teatro Greco de Taormina, à la Fenice de Venise, au Jardin de Boboli à Florence, à Parme et dans d’autres villes d’Italie (voir la liste détaillée des dates et des lieux dans notre Affiche). Et en septembre il est attendu également au Teatro Regio de Turin. Le rendez-vous le plus attendu avec le Festival Bolzano Danza (dans le nord de l’Italie) en juillet est avec la première italienne de la nouvelle création de Maguy Marin, que la chorégraphe présente cet été au Festival d’Avignon. Parmi les autres rendez-vous à signaler, le danseur et chorégraphe brésilien Ismael Ivo (depuis quelques années directeur de la Biennale de la Danse de Venise) qui présente un solo-installation inspiré du mythe de Dionysos, et une soirée avec la Shen Wei Dance Arts, qui reprend Re de son chorégraphe-directeur sino-newyorkais: il s’agit d’un triptyque, ici présenté en version intégrale. Au programme aussi, entre autres, la compagnie du catalan Rafael Bonachela, nom à la mode du contemporain britannique, et une pièce de Jasmin Vardimon, chorégraphe israélienne elle aussi active à Londres, où elle est artiste associée au Sadler’s Wells Theatre. En juillet au Festival CivitanovaDanza de Civitanova Marche (dans le centre de l’Italie), la compagnie italienne Aterballetto, dirigée par Cristina Bozzolini, présente une création d’Eugenio Scigliano (connu en son temps comme soliste du Balletto di Toscana). La pièce s’inspire de la figure de Giacomo Casanova. En juillet, a lieu pour la troisième année le Festival a Corte, manifestation de danse, théâtre et cirque qui a comme cadre les anciennes résidences royales de Turin et ses alentours. La performance de Daniel Larrieu, intitulée Marche, danses de verdure, est justement basée sur le rapport avec le paysage: elle sera donnée dans les jardins du Palais Royal de Venaria. Attendue aussi à la Cavallerizza de Turin (les anciennes écuries royales) Françoise Leick, danseuse de Maguy Marin, dans Worstward Ho de cette chorégraphe sur des textes de Samuel Beckett. Alexei Ratmansky (ex direttore del Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca), l’inglese Christopher Wheeldon (ex coreografo stabile del NYCB, oggi alla testa di un suo gruppo, The Morphoses) e Wayne McGregor, lui pure inglese (coreografo stabile del Royal Ballet di Londra, attivo anche con una propria compagnia, la Random Dance). Sicché alcuni solisti e principals del NYCB danzano Russian Seasons di Ratmansky, creato proprio per questa compagnia, la Morphoses si esibisce in After the Rain, lavoro di Wheeldon sulla musica del compositore estone Arvo Pärt, mentre la Wayne McGregor | Random Dance riprende Erazor creato dal suo direttore nel 2006. Il secondo appuntamento è con il Tanztheater Wuppertal che presenta in prima italiana Bamboo Blues, lo Stück (“il pezzo”) della grande dama del teatro-danza Pina Bausch creato nel 2007 in seguito a un viaggio in India che si è rivelato presto fonte d’ispirazione. Conclude la sezione di danza un omaggio a Jerome Robbins con alcuni artisti del NYCB: in programma due celebri balletti del grande coreografo russo-americano, In the Night e Other Dances, e alcuni estratti da un filmato del mitico N.Y. Export: Opus Jazz. Inoltre, figura anche una creazione di Luca Veggetti, coreografo italiano dalla carriera internazionale: si tratta di Upon a Ground. at Taormina (Sicily), La Fenice in Venice, the Boboli Gardens in Florence, as well as in Parma and in the Aosta and Udine areas (see our Calendar for full details). The gala will also be on at the Teatro Regio in Turin next September. The most-eagerly awaited performance at the Festival Bolzano Danza in July is French choreograher Maguy Marin’s new creation which is being premièred this summer at the Avignon Festival. Other noteworthy performances include Brazilian choreographer/dancer Ismael Ivo (who has been director of the Venice Dance Biennale for some years now) in a solo-cum-installation based on the myth of Dionysius and an evening with Shen Wei Dance Arts in the full version of Re. The latter is a triptych by the Chinese-New Yorker director/ choreographer. The programme also features Catalan Rafael Bonachela’s troupe (a trendy name on the British contemporary scene) and Israeli choreographer Jasmin Vardimon who is also an “in” name in London (she is Associate Artist at Sadler’s Wells Theatre). Festival CivitanovaDanza, held in the cen- Ospite dell’American Ballet Theatre durante la stagione di primavera/estate al Metropolitan di New York eppoi in tournée a Los Angeles, Roberto Bolle farà ritorno in Italia alla metà di luglio dove si esibirà, con varie altre étoiles internazionali, in una serie di serate di gala ormai note con il titolo “Roberto Bolle and Friends”. Lo spettacolo è in programma, tra luglio e agosto, al Teatro Greco di Taormina, alla Fenice di Venezia, nel Giardino di Boboli di Firenze, a Parma e nelle provincie di Aosta e Udine (riportiamo l’elenco dettagliato di date e luoghi nel nostro Cartellone). E in settembre è atteso anche al Teatro Regio di Torino. L’Estate Teatrale Veronese propone tra luglio e agosto alcuni spettacoli di danza al Teatro Romano e alla Corte Mercato Vecchio di Verona. Tra gli appuntamenti di luglio, il Balletto Teatro di Torino riprende un trittico di coreografie di Matteo Levaggi, mentre la Compagnia ZappalàDanza presenta un lavoro del suo coreografo Roberto Zappalà ispirato a Romeo e Giulietta sulla musica di Serghei Prokofiev e concepito come un work in progress. Dopo il gruppo Momix di Moses Pendleton con Bothanica, in agosto la compagnia di balletto dell’Arena di Verona danza una creazione di Francesca Lettieri sui Carmina Burana di Carl Orff; non manca uno spettacolo di tango con il Ballet Argentino, la compagnia diretta da Julio Bocca, il quale però non figura nello spettacolo. Infine, la giovane compagnia francese Europa Danse con “Picasso et la danse”, composto da balletti per i quali il grande pittore ha creato le scenografie, in co- 20 “Sotto il cielo di Parma” (Sous le ciel de Parme) est le titre du festival de musique et de danse organisé dans le Cortile della Pilotta de la ville italienne, entre juillet et août. Au programme le Ballet de La Scala de Milan qui reprend Pink Floyd Ballet de Roland Petit, présenté à La Scala entre juin et juillet et ensuite en tournée dans quelques festivals (voir Affiche), le Béjart Ballet Lausanne avec le célèbre Boléro du chorégraphe marseillais et une suite de L’Amour – La Danse, une sorte d’anthologie de pièces de Béjart, et également la compagnie flamenca d’Antonio Márquez. Une soirée de gala avec Roberto Bolle et d’autres étoiles internationales, dans des solos et des pas de deux du répertoire “classique” et contemporain, clôture le festival début août. FestiVAL, la manifestation de danse et de théâtre qui a lieu dans la zone archéologique de la Villa Adriana, la demeure de l’Empereur Adrien à Tivoli, près de Rome, a commencé en juin. Après Sidi Larbi Cherkaoui, fidèle au festival, les rendez-vous avec la danse continuent en juillet: Russell Maliphant présente “Two:for:ten”, un programme composé de reografie originali (come Parade di Léonide Massine) o ricreate da Ana Maria Stekelman (Pulcinella) o Thierry Malandain (Mercure). VignaleDanza offre nel Monferrato fino alla fine di luglio numerosi appuntamenti con la danza che elenchiamo nel nostro Cartellone. Segnaliamo almeno Luciana Savignano protagonista con il Balletto di Milano di uno spettacolo intitolato Red Passion (coreografia di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri) e un’altra serata con Raffaele Paganini. Ci sarà poi della Spagna la Compañía Flamenca de José Moro, danzatore di flamenco italianissimo in verità (si tratta di Alvise Carbone, nato in una nota famiglia di artisti italiani della danza) che firma la coreografia e la regia di questo spettacolo ispirato alle vicende di Don Chichotte; lui stesso interpreta il ruolo protagonistico. L’appuntamento più atteso con il Festival Bolzano Danza in luglio è con la prima italiana della nuova creazione di Maguy Marin, che la coreografa francese presenta quest’estate al Festival di Avignone. Tra gli altri appuntamenti da segnalare, il danzatore e coreografo brasiliano Ismael Ivo (da alcuni anni direttore della Biennale della Danza di Venezia) presenta un assolo-installazione ispirato al mito di Dioniso, e una serata con la Shen Wei Dance Arts, con Re del suo coreografo-direttore sinonewyorkese: si tratta di un trittico, qui rappresentato integralmente. In programma, tra l’altro, anche la compagnia del catalano Rafael Bonachela, nome alla moda del contemporaneo britannico, e un lavoro di Jasmin Vardimon, coreografa israeliana attiva pure lei a Londra, dove è artista associata al Sadler’s Wells Theatre, che qui presenta un programma di sue coreografie. In luglio al Festival CivitanovaDanza di Civitanova Marche, iniziato in giugno, l’Aterballetto, diretto da Cristina Bozzolini, presenta una creazione di Eugenio Scigliano (noto a suo tempo come solista del Balletto di Toscana, poi dedito anche alla coreografia). Il lavoro è ispirato alla figura di Giacomo Casanova. Momix: “Bothanica”, c. Moses Pendleton (ph. M. Pucciariello) Si tiene in luglio per il terzo anno il Festival a Corte, rassegna di danza, teatro e circo che ha come scenario le residenze sabaude di Torino e dintorni. Proprio basato sul rapporto tra performance e paesaggio è la creazione del coreografo francese Daniel Larrieu intitolata Marche, danses de verdure (“Camminata, danze di verdura”), che sarà presentata nei giardini della Reggia di Venaria. Attesa anche alla Cavallerizza di Torino (le vecchie scuderie reali) Françoise Leick, danzatrice di Maguy Marin, in Worstward Ho della coreografa francese su testi di Samuel Beckett. “Sotto il cielo di Parma” è il titolo della rassegna di musica e danza organizzata nel Cortile della Pilotta della città emiliana, tra luglio 21 tral Italian town of Civitanova Marche, began in June and continues in July with performances by Aterballetto, directed by Cristina Bozzolini; the company will present a new work by Eugenio Scigliano (who used to be a soloist with Balletto di Toscana before becoming a choreographer), inspired by the story of Giacomo Casanova. For the third year running, the Festival a Corte which features dance, theatre and circus, will be held in the month of July in various venues associated with the Royal House of Savoy, in and around Turin. French choreographer Daniel Larrieu’s creation, based on the relationship between dance and landscape and is entitled Marche, danses de verdure (“Walking, Dancing, Greenery”), will be staged in the gardens of the Venaria Palace. Françoise Leick, a dancer from Maguy Marin’s ensemble, will perform the French choreographer ’s Worstward Ho, based on a text by Samuel Beckett, at the Cavallerizza (the old royal stables) in Turin. “Sotto il cielo di Parma” (Under the Sky of Parma) is the title of a music and dance festival which will be held in the Cortile della Pilotta, Parma, between July and August and to which various troupes have been invited. The Ballet Company of La Scala, Milan is reviving Roland Petit’s Pink Floyd Ballet, which was performed at La Scala between June and July and is touring other festivals too (see Calendar); Béjart Ballet Lausanne is presenting Béjart’s popular Boléro and a suite from L’Amour – La Danse, an anthology of some of the French choreographer’s best-known works; Antonio Márquez’s flamenco troupe is also expected. The festival will close at the beginning of August with a gala performance starring Roberto Bolle and other internationally-known dancers in solos and pas de deux taken from both the classic and contemporary repertoires. FestiVAL, a dance and theatre festival held in the archeological site of Villa Adriana (the palace of the Emperor Hadrian at Tivoli, near Rome) began in June. Sidi Larbi Cherkaoui, a FestiVAL “regular”, was here this year too, and the dance programme continues in July. English choreographer Russell Maliphant is presenting “Two:for:ten”, consisting of four works which he made between 1998 and 2009; these will be interpreted by dancers from various companies, including Agnes Oaks and Thomas Edur of English National Ballet. Flamenco dancer Israel Galván is reviving his latest work, El final de este estado de cosas, which is based on The Apocalypse. The most exciting appearance will be at the very end of the festival: the Kirov Ballet of the Mariinsky Theatre of St. Petersburg will be offering their well-oiled Forsythe programme (that has already been seen several times also in Italy) consisting of Steptext, Approximate Sonata, ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS Eleonora Abbagnato, Alessandro Molin: “Carmen”, c. Roland Petit quatre pièces du chorégraphe anglais créées entre 1998 et 2009, interprétées par des danseurs provenant de diverses compagnies, dont Agnes Oaks et Thomas Edur de l’English National Ballet; le danseur flamenco Israel Galván reprend ensuite sa dernière pièce, El final de este estado de cosas, inspiré de la lecture du texte biblique de l’Apocalypse. Le rendez-vous le plus important terminera le festival: le Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg danse dans son programme Forsythe composé de Steptext, Approximate Sonata, The Vertiginous Thrill of Exactitude et In the Middle, Somewhat Elevated. Comme chaque année le Ballet de l’Opéra de Rome se déplace aux Thermes de Caracalla pour la saison estivale. En juillet, la compagnie dirigée par l’étoile italienne Carla Fracci présente Le Songe d’une nuit d’été, un ballet du canadien Paul Chalmer (aujourd’hui directeur du Ballet de l’Opéra de Leipzig) avec la mise en scène de Beppe Menegatti (mari de Carla Fracci) sur la partition de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Après avoir proposé en juin la dernière création de Matthew Bourne, inspirée du roman Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, les rendez-vous avec la danse du Ravenna Festival (à Ravenne, dans le centre de l’Italie) continuent en juillet avec une soirée de gala qui réunit des solistes du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et du Théâtre Bolchoï de Moscou. Le spectacle se terminera avec Maïa Plissetskaïa (83 ans) qui interprète Ave Maya, le solo que Maurice e agosto. In programma il Balletto del Teatro alla Scala che riprende Pink Floyd Ballet di Roland Petit, presentato alla Scala tra giugno e luglio e poi in tournée in vari festival (vedi Cartellone), il Béjart Ballet Lausanne con il celebre Boléro del coreografo francese e una suite di L’Amour – La Danse, una sorta di antologia di alcuni noti lavori di Béjart, e ancora la compagnia flamenca di Antonio Márquez. Una serata di gala con Roberto Bolle e altre étoiles internazionali, in assoli e passi a due del repertorio “classico” e contemporaneo, conclude la rassegna ai primi di agosto. È iniziato in giugno il FestiVAL, la rassegna di danza e teatro che ha luogo nell’area archeologica della Villa Adriana, la dimora dell’Imperatore Adriano a Tivoli, nei pressi di Roma. Dopo Sidi Larbi Cherkaoui, fedele alla rassegna, continuano in luglio gli appuntamenti con la danza: Russell Maliphant presenta “Two:for:ten”, un programma composto da quattro lavori creati dal coreografo inglese tra il 1998 e il 2009, interpretati da danzatori di varia provenienza tra cui Agnes Oaks e Thomas Edur dell’English National Ballet; il danzatore flamenco Israel Galván riprende poi il suo ultimo lavoro, El final de este estado de cosas, ispirato alla lettura del testo biblico dell’Apocalisse. L’appuntamento più importante chiude il festival: il Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo danza nel solito programma Forsythe, già più volte visto anche in Italia, composto da Steptext, Approximate Sonata, The Vertiginous Thrill of Exactitude e In the Middle, Somewhat Elevated. 22 The Vertiginous Thrill of Exactitude and In the Middle, Somewhat Elevated. The Rome Opera Ballet will, as usual move to Terme di Caracalla (the Baths of the Emperor Caracalla) for the Summer season. In July the company, directed by Carla Fracci, will be presenting A Midsummer Night’s Dream, a ballet by Canadian choreographer Paul Chalmer (currently director of the Leipzig Opera Ballet), directed by Beppe Menegatti. The score is by Felix MendelssohnBartholdy. Matthew Bourne’s latest ballet, based on Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray was performed at the Ravenna Festival in June. There will be more dance in July, starting with a gala starring soloists from the Mariinsky Theatre of St. Petersburg and the Bolshoi Theatre of Moscow and, at the end of the evening, Maya Plissetskaya in Ave Maya, a solo made especially for her by Maurice Béjart. This will be followed by Compagnia Virgilio Sieni in Oro, a new work by its choreographer; Ensemble Micha van Hoecke in a work by the Belgian choreographer, based on Euripides’ play The Bacchantes; American troupe Hubbard Street Dance Chicago in a mixed bill which comprises (among others) choreographies by Nacho Duato, Ohad Naharin and its own director Jim Vincent. The last group appearing at this festival are the Shaolin Monks in Sutra, a work by BelgianMoroccan choreographer Sidi Larbi Cherkaoui, which blends contemporary dance with martial arts. Béjart créa pour elle. Ensuite la Compagnie Virgilio Sieni présente Oro, une création de son chorégraphe; l’Ensemble Micha van Hoecke danse dans une pièce de ce chorégraphe belge inspirée des Bacchantes d’Euripide, alors que les Américains de la Hubbard Street Dance Chicago présentent un programme composé, entre autres, de pièces de Nacho Duato, Ohad Naharin et du directeur Jim Vincent. En conclusion du festival, un groupe de moines Shaolin reprend Sutra du chorégraphe belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui, qui allie ici la danse contemporaine aux arts martiaux. Cette année aussi le Ravello Festival (dans le sud de l’Italie, près de Naples) présente une section chorégraphique. Les spectacles auront lieu entre la fin de juillet et le début d’août, au Belvédère de la Villa Rufolo. Il y aura tout d’abord le gala “Dance et Courage” qui réunit divers artistes internationaux (Silvia Azzoni et Alexandre Ryabko du Ballet de Hambourg, Irina Dvorovenko et Maxim Beloserkovsky de l’American Ballet Theatre, la chorégraphe et performer Susanne Linke, l’italien Francesco Nappa, aujourd’hui free lance, et le béjartien Gil Roman). Au programme des extraits de ballets de George Balanchine, Maurice Béjart, Alwin Nikolais, Jirí Kylián, John Neumeier, Angelin Preljocaj et William Forsythe. On affiche également la compagnie Aterballetto qui dansera Per gli appassionati di teatro-danza e nuova danza, si tiene tra la fine di luglio e l’inizio di agosto il Festival Drodesera, negli spazi alternativi della Centrale Idroelettrica di Fies a Dro (in Trentino). Ci saranno Virgilio Sieni, Erna Omarsdottir e la Compagnia Abbondanza/Bertoni con la loro nuova creazione. dar; we bring to your attention, however, Giselle with Dorothée Gilbert and Alessio Carbone (principals with the Paris Opéra Ballet) who will also dance in this same ballet in late July at Collegno (near Turin) in a new dance venue, the Lavanderia a Vapore, which has been given to BTT. Come ogni anno il Balletto dell’Opera di Roma si sposta alle Terme di Caracalla per la stagione estiva. In luglio, la compagnia diretta da Carla Fracci presenta Sogno di una notte di mezz’estate, un balletto del canadese Paul Chalmer (oggi direttore del Balletto dell’Opera di Lipsia) con la regia di Beppe Menegatti sulla partitura di Felix Mendelssohn-Bartholdy. There is a bit of everything in the the dance programme of the Festival OperaEstate which is held between July and August in various towns in the region of Venetia: from cossack dancing, to gala performances starring dancers straight out of trendy TV programmes, to tango, to hip hop. These are, in our opinion, the most interesting performances to look out for: first and foremost, Shen Wei Dance Arts in the first section of Re and Map, two wellknown works by this avant garde choreographer who came to the fore on the international scene a few years ago. Also worth mentioning are Italian choreographer based in Holland, Emio Greco, and his troupe who will open the festival with a work by Greco based on Luchino Visconti’s celebrated film Rocco e i suoi fratelli (“Rocco and his Brothers”). In addition to the aforementioned, for those who like performances in “unusual” venues: Norwegian Kristin Hijort e Japanese Yoshifuni Inao, two former members of the Batsheva Dance Company, will dance two duets in the Bolle di Nardini, the futuristic glass sculpture in the shape of alembics, designed by iconic Dopo aver proposto in giugno l’ultima creazione di Matthew Bourne, ispirata al romanzo Il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, gli appuntamenti con la danza del Ravenna Festival continuano in luglio con una serata di gala che raccoglie vari solisti del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e del Teatro Bolshoi di Mosca. La conclusione dello spettacolo è affidata a Maya Plissetskaya che interpreta Ave Maya, l’assolo che Maurice Béjart creò su di lei. In seguito la Compagnia Virgilio Sieni presenta Oro, una creazione del suo coreografo; l’Ensemble Micha van Hoecke danza in un lavoro del coreografo belga ispirato alle Baccanti di Euripide, mentre gli Americani della Hubbard Street Dance The Ravello Festival includes a dance section also this year. Two different performances will be offered at the Belvedere, situated inside Villa Rufolo, between the end of July and early August. The first is entitled “Dance and Courage” and it gathers together various international dancers (Silvia Azzoni and Alexandre Ryabko from the Hamburg Ballet, Irina Dvorovenko and Maxim Beloserkovsky from American Ballet Theatre, choreographer/ performer Susanne Linke, Francesco Nappa (who is now free lance) and ‘Béjartian’ dancer Gil Roman). The programme will consist of excerpts from ballets by George Balanchine, Maurice Béjart, Alwin Nikolais, Jirí Kylián, John Neumeier, Angelin Preljocaj and William Forsythe. Aterballetto will perform Mauro Bigonzetti’s Orizzonte Terra, a work dedicated to the Jewish people. The other ballet evening will be in August with Les Ballets Jazz de Montréal. The Festival Acqui in Palcoscenico begins in July with Balletto Teatro di Torino (BTT), the troupe directed by Loredana Furno which is also responsible for organizing this festival, in three works by Matteo Levaggi, grouped under the umbrella-title of “Moving Parts”. For full details of the programme see our Calen- Béjart Ballet Lausanne: “Boléro”, c. Maurice Béjart (ph. F. Paolini) 23 ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS Orizzonte Terra (“Horizon terre”) de Mauro Bigonzetti, une pièce dédiée au peuple juif. Le second rendez-vous sera en août avec Les Ballets Jazz de Montréal. Le Festival Acqui in Palcoscenico (à Acqui Terme au Piémont) s’ouvre en juillet avec le Balletto Teatro di Torino (BTT), la compagnie dirigée par Loredana Furno, qui est également l’organisatrice de ce festival. Au programme trois pièces de l’Italien Matteo Levaggi rassemblées sous le titre “Moving Parts”. Parmi les autres rendez-vous (dont on donne la liste complète dans notre Affiche), à remarquer une Giselle avec Dorothée Gilbert et Alessio Carbone (de l’Opéra de Paris, qui danseront ce ballet également à la “Lavanderia a Vapore“ de Collegno, un nouveau centre pour la danse près de Turin, confié au BTT). Dans la section chorégraphique du Festival OperaEstate, qui se déroule entre juillet et août dans divers lieux de la Vénétie, dans le nord-est de Italie, se trouve un peu de tout, des danses cosaques aux soirées de gala avec des danseurs lancés par la mode des émissions télé consacrées à la danse, du tango au hip hop. On signale les rendez-vous les plus importants: tout d’abord la Shen Wei Dance Arts avec la première partie de Re et Map, deux pièces désormais bien connues de ce chorégraphe d’avant-garde qui s’est imposé dans les dernières années sur la scène internationale, et, en ouverture du festival, la compagnie du chorégraphe italien (mais résident en Hollande) Emio Greco, avec une pièce inspirée du film de Luchino Visconti Rocco e i suoi fratelli (“Rocco et ses frères”). En outre, pour ceux qui aiment les spectacles dans des contextes “alternatifs”, Kristin Hijort et Yoshifuni Inao, elle norvégienne, lui japonais, ex danseurs de la Batsheva Dance Company, présentent deux duos aux Bolle di Nardini, l’architecturesculpture futuriste de l’architecte-star Massimiliano Fuksas à Bassano del Grappa. Un autre rendez-vous avec la Northern School of Contemporary Dance de Leeds (Grande-Bretagne) et des jeunes chorégraphes britanniques aura lieu dans le Musée de Canova à Possagno. Invito alla Danza (“Invitation à la Danse”), le festival qui a comme cadre la Villa Doria-Pamphilj de Rome, s’ouvre en juillet avec le Ballet du Théâtre National de Salzbourg dans une Carmen de son directeur Peter Breuer. Parmi les rendez-vous: la dernière création de Monica Casadei pour son Artemis Danza, Codice India («Codex Inde»), né justement suite à un voyage en Inde; l’Aterballetto avec des pièces de son ex directeur et maintenant chorégraphe résident Mauro Bigonzetti et du chorégraphe israélien Ohad Naharin; Naharin revient ensuite dans une soirée avec la Hubbard Chicago presentano un programma composto, tra l’altro, da lavori di Nacho Duato, Ohad Naharin e del direttore Jim Vincent. In chiusura un gruppo di monaci Shaolin riprende Sutra del coreografo belga-marocchino Sidi Larbi Cherkaoui, che fonde qui la danza contemporanea con le arti marziali. Anche quest’anno il Ravello Festival presenta una sezione di danza a cura di Daniele Cipriani. Due gli spettacoli in programma tra la fine di luglio e i primi di agosto, in scena al Belvedere della Villa Rufolo. Il primo spettacolo s’intitola “Danza e Coraggio” e riunisce vari artisti internazionali (Silvia Azzoni e Alexandre Ryabko del Balletto di Amburgo, Irina Dvorovenko e Maxim Beloserkovsky dell’American Ballet Theatre, la coreografa e performer Susanne Linke, Francesco Nappa, oggi free lance, e il béjartiano Gil Roman). In programma brani tratti da balletti di George Balanchine, Maurice Béjart, Alwin Nikolais, Jirí Kylián, John Neumeier, Angelin Preljocaj e William Forsythe. Ci sarà anche l’Aterballetto che danzerà Orizzonte Terra di Mauro Bigonzetti, un lavoro dedicato al popolo ebraico. Il secondo appuntamento sarà in agosto con Les Ballets Jazz de Montréal. Il Festival Acqui in Palcoscenico si apre in luglio con il Balletto Teatro di Torino (BTT), la compagnia diretta da Loredana Furno, che è anche l’organizzatrice del festival. In programma tre lavori di Matteo Levaggi raggruppati sotto il titolo “Moving Parts”. Tra gli altri appuntamenti (tutti elencati nel nostro Cartellone), da segnalare una Giselle con Dorothée Gilbert e Alessio Carbone (dell’Opéra di Parigi, i quali ridanzeranno il balletto alla fine di luglio anche alla Lavanderia a Vapore di Collegno, nuovo centro per la danza nei pressi di Torino affidato al BTT). Altre due rassegne organizzate da Loredana Furno sono il Festival dei Laghi, nelle dimore storiche dei laghi Maggiore e d’Orta e il Festival Internazionale di Danza alla Fortezza del Priamar di Savona. Nel programma di danza del Festival OperaEstate, che si svolge tra luglio e agosto in vari luoghi del Veneto, si trova un po’ di tutto, dalle danze cosacche a serate di gala con danzatori lanciati dalla moda dei programmi televisivi dedicati alla danza, dal tango all’hip hop. Segnaliamo gli appuntamenti più interessanti: anzitutto la Shen Wei Dance Arts con la prima parte di Re e Map, due lavori ormai noti di questo coreografo d’avanguardia che si è imposto negli ultimi anni sulla scena internazionale, e, in apertura della rassegna, la compagnia del coreografo italiano ma residente in Olanda Emio Greco, con un lavoro ispirato al celebre fim di Luchino Visconti Rocco e i suoi fratelli. Inoltre, per chi ama gli spettacoli in contesti “alternativi”, Kristin Hijort e Yoshifuni Inao, lei norvegese, lui giapponese, ex danzatori dalla Batsheva Dance Company, 24 architect Massimiliano Fuksas at Bassano del Grappa. Another interesting evening, with the Northern School of Contemporary Dance of Leeds (England) and young British choreographers, will take place in the impressive Gipsoteca del Canova (a museum which houses numerous collections by sculptor Antonio Canova) at Possagno. Invito alla Danza (“Invitation to the Dance”) is the name of a festival which takes place in July at Villa Pamphilj in Rome. This year it opens with the Salzburg Ballet in Carmen by its director Peter Breuer. The other shows include: Monica Casadei’s latest ballet for her troupe Artemis Danza, Codice India (“India Code”), which transpired from a visit to India; Aterballetto in works by its former director (now its resident choreographer) Mauro Bigonzetti and by Israeli choreographer Ohad Naharin; later on, Hubbard Street Dance Chicago will also perform a work by Naharin, together with others by contemporary choreographers such as Nacho Duato. The programme also includes an evening with choreographer Luciano Cannito, who is now at the helm of the ballet company of the Teatro Massimo in Palermo; several stars will be there to dance his works, including Eleonora Abbagnato, Vladimir Derevianko and Eric Vu-An. The festival entitled Il Regio a Racconigi which is held in the conservatory of the royal castle in the Piedmontese town, offers two appointments which dance during the month of July. The Ballet Company of La Scala, Milan is reviving Pink Floyd Ballet which Roland Petit made in 1972 to music by the English popular rock band, whilst Ballet Béjart Lausanne will dance its founder’s ultra-famous Boléro and a suite from L’Amour – la danse, an anthology compiled in 2005 and consisting in old excerpts by the French choreographer, inspired by love. The Estate Teatrale Veronese festival, held in July and August, offers dance at the Teatro Romano and the Corte Mercato Vecchio in the northern city of Verona. July’s offerings include Balletto Teatro di Torino (reviving a triple bill by choreographer Matteo Levaggi), while the Compagnia ZappalàDanza will be presenting a work in progress by its choreographer Roberto Zappalà, based on Romeo and Juliet, to music by Sergei Prokofiev. In August the festival will host Moses Pendleton’s troupe Momix in Bothanica, after which the Ballet Company of L’Arena di Verona will dance a new ballet by Francesca Lettieri to Carl Orff’s Carmina Burana. There will be a tango show with Ballet Argentino, the troupe directed by Julio Bocca who will not, however, be dancing. Lastly, the young French ensemble Europa Danse will present “Picasso et la danse”, made up of ballets for Street Dance Chicago, complétée par des pièces d’autres chorégraphes contemporains comme Nacho Duato. Au programme, entre autres, une soirée de pièces du chorégraphe Luciano Cannito, aujourd’hui directeur du Ballet du Teatro Massimo de Palerme, à laquelle participeront, entre autres, Eleonora Abbagnato, Vladimir Derevianko et Eric VuAn. Le festival Il Regio a Racconigi offre en juillet deux rendez-vous avec la danse, dans les serres royales du château de Racconigi, gracieuse cité près de Turin. Le Ballet de La Scala de Milan reprend Pink Floyd Ballet, la pièce créée en 1972 par Roland Petit sur des musiques du populaire rock band anglais, alors que le Ballet Béjart Lausanne se produit dans le très célèbre Boléro de son fondateur et dans une suite de L’Amour – la danse, un florilège assemblé en 2005 d’anciennes pièces de Maurice Béjart consacrées à l’amour. L’Estate Teatrale Veronese propose entre juillet et août quelques spectacles de danse au Teatro Romano et à la Corte Mercato Vecchio de Vérone. Parmi les rendez-vous de juillet, le Balletto Teatro di Torino reprend un triptyque de chorégraphies de Matteo Levaggi, alors que la Compagnia ZappalàDanza présente une pièce de son chorégraphe Roberto Zappalà inspirée de Roméo et Juliette sur la musique de Sergueï Prokofiev et conçue comme un work in progress. Après le groupe Momix de Moses Pendleton avec Bothanica, la compagnie de ballet des Arènes de Vérone danse en août dans une création de l’italienne Francesca Lettieri sur les Carmina Burana de Carl Orff; il y aura également un spectacle de tango avec le Ballet Argentino, la compagnie dirigée par Julio Bocca, lequel toutefois ne figure pas à l’affiche. Enfin, il y aura la jeune compagnie Europa Danse, fondée et dirigée par Jean-Albert Cartier, avec “Picasso et la danse”, composé de ballets pour lesquels le grand peintre signa les décors, dans les chorégraphies originales (comme Parade de Léonide Massine) ou recréées par Ana Maria Stekelman (Pulcinella) ou Thierry Malandain (Mercure). VignaleDanza offre dans le Montferrat en Piémont jusqu’à la fin juillet de nombreux rendez-vous avec la danse dont on donne la liste complète dans notre Affiche. On signale tout au moins une soirée avec l’étoile italienne Luciana Savignano (connue internationalement comme ancienne interprète de Béjart) et, d’Espagne, la Compañía Flamenca de José Moro, un danseur en vérité italien (il s’agit d’Alvise Carbone) qui signe la chorégraphie et la mise en scène d’un spectacle inspiré par les vicissitudes de Don Quichotte; il interprète lui-même le rôle central. María José Sales, Fernando Bufala – Corella Ballet Castilla y León: “In the Upper Room”, c. Twyla Tharp (ph. R. O’ Connor) presentano due duetti nelle Bolle di Nardini, l’avveniristica l’architettura-scultura dell’architetto-star Massimiliano Fuksas a Bassano del Grappa. Sempre a Bassano, il singolare gruppo maschile Los Vivancos col loro spettacolo Hermanos (“Fratelli”). Un altro appuntamento con la Northern School of Contemporary Dance di Leeds (GB) e alcuni giovani coreografi britannici si svolgerà nella suggestiva cornice della Gipsoteca del Canova a Possagno. Invito alla Danza, il festival che ha come scenario la Villa Pamphilj di Roma, si apre in luglio con il Balletto del Teatro Nazionale di Salisburgo in una Carmen del suo direttore Peter Breuer. Tra gli altri appuntamenti: l’ultima creazione di Monica Casadei per la sua Artemis Danza, Codice India, nata proprio in seguito a un viaggio in India; l’Aterballetto con lavori del suo ex direttore e ora coreografo stabile Mauro Bigonzetti e del coreografo 25 which the famous painter designed scenery, either in the original choreography (like Parade by Léonide Massine) or recreated by Ana Maria Stekelman (Pulcinella) and Thierry Malandain (Mercure). Tucked away in the Monferrato Hills,VignaleDanza offers several dance performances at the end of July (see Calendar for full details). We would like to draw your attention to Red Passion (choreography by Cristiano Fagioli and Cristina Ledri) starring Luciana Savignano with Balletto di Milano. All the way from Spain comes Compañía Flamenca de José Moro, a flamenco dancer who is actually one hundred per cent Italian (his real name is Alvise Carbone and he was born into a famous Italian dynasty of dancers) and who is both choreographer and director of this show based on the adventures of Don Quixote, as well as its protagonist. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS MONTE-CARLO Le rendez-vous de la mondaine Monte-Carlo avec Les Nuits de la Danse de Monte-Carlo, qui a lieu en juillet sur les terrasses du Casino de la Principauté, se renouvelle cette année également, avec deux programmes. Le premier rassemble une pièce du jeune chorégraphe newyorkais Nicolo Fonte, Le Spectre de la Rose recréé ici par l’Allemand Marco Goecke, l’un des chorégraphes résidents du Ballet de Stuttgart, et Men’s Dance, créé par le chorégraphe-directeur de la compagnie monégasque Jean-Christophe Maillot en 2002 sur des musiques de Steve Reich et Daniel Teruggi. Le second programme comprend une autre création en hommage aux Ballets Russes, une pièce de Matjash Mrozewsky, ex danseur canadien des Ballets de Monte-Carlo, qui s’inspire du Pavillon d’Armide de Michel Fokine, en s’appuyant toutefois sur une musique du compositeur anglais contemporain Scanner. La soirée est complétée par une nouvelle pièce de Jean-Christophe Maillot. ESPAGNE Le Festival Grec de Barcelone en Espagne est une manifestation pluridisciplinaire qui prévoit aussi une section danse. Au programme, entre fin juin et août, figurent plusieurs compagnies et artistes locaux qui offrent un vaste panorama de la “nouvelle danse” espagnole. Une autre partie du programme est plus internationale: Sylvie Guillem est la protagoniste d’Eonnagata, un spectacle créé par le chorégraphe anglais Russell Maliphant avec la mise en scène de Robert Lepage, présenté cette année à Londres, alors que la Wayne McGregor | Random Dance reprend la dernière création de son chorégraphe-directeur, Entity. À l’affiche figurent également le groupe de l’Italien Virgilio Sieni avec sa dernière pièce et Bruno Beltrão, chorégraphe brésilien, avec sa Companyia Grupo da Rua. Le Festival Internacional de Música y Danza de Granada invite, entre autres, fin juin, dans les jardins magnifiques du Generalife (l’ancienne résidence des souverains musulmans de Grenade), la Compañía Nacional de Danza dirigée par Nacho Duato, la compagnie d’Espagne la plus connue de nos jours. Au programme deux pièces récentes de son chorégraphe-directeur, Gnawa et O Domina Nostra, outre de paso (sic), une pièce de Gentian Doda, un danseur albanais de la compagnie qui, comme chorégraphe, s’est formé dans l’atelier de chorégraphie dirigé par Duato et associé à la CND. Il y aura ensuite le Ballet Corella, la compagnie formée l’année dernière par Ángel Corella, principal de l’American Ballet Theatre. Au programme la reprise d’une soirée composée de titres de George Balanchine, Clark Tippet, Twyla Tharp et Stanton israeliano Ohad Naharin; Naharin ritorna poi in una serata con la Hubbard Street Dance Chicago, completata da lavori di altri coreografi contemporanei come Nacho Duato. In programma, tra l’altro, anche una serata di lavori del coreografo napoletano Luciano Cannito, oggi direttore del Balletto del Teatro Massimo di Palermo, cui parteciperanno, tra gli altri, Eleonora Abbagnato, Vladimir Derevianko e Eric Vu-An. La rassegna Il Regio a Racconigi offre in luglio due appuntamenti con la danza, nelle serre reali del castello della cittadina piemontese. Il Balletto del Teatro alla Scala riprende Pink Floyd Ballet, il lavoro creato nel 1972 da Roland Petit su musiche della popolare rock band inglese, mentre il Ballet Béjart Lausanne si esibisce nel celeberrimo Boléro del suo fondatore e in una suite da L’Amour – la danse, un florilegio assemblato nel 2005 di vecchi brani del coreografo francese dedicati all’amore. MONTE-CARLO Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento della mondana Monte-Carlo con Les Nuits de la Danse de Monte-Carlo, che si terranno in luglio sulle terrazze del Casinò del principato. Due i programmi. Il primo riunisce un lavoro del giovane coreografo newyorkese Nicolo Fonte, Le Spectre de la Rose ricreato qui dal tedesco Marco Goecke, uno dei coreografi stabili del Balletto di Stoccarda, e Men’s Dance, creato dal coreografo-direttore della compagnia monegasca Jean-Christophe Maillot nel 2002 su musiche di Steve Reich e Daniel Teruggi. Il secondo programma comprende un’altra creazione in omaggio ai Ballets Russes, un lavoro di Matjash Mrozewsky, un ex danzatore canadese dei Ballets de MonteCarlo, che si ispira al Pavillon d’Armide di Michel Fokine, avvalendosi però di una musica del compositore londinese contemporaneo Scanner. Anche qui completa la serata un nuovo lavoro di Jean-Christophe Maillot. MONTE-CARLO Yet again this summer, the fashionable crowd of Monte-Carlo will flock to the terraces of the Casino to watch Les Nuits de la Danse de Monte-Carlo. There are going to be two programmes. The first one consists of a work by Nicolo Fonte (a young choreographer from New York), Le Spectre de la Rose recreated by German choreographer Marco Goecke (one of the Stuttgart Ballet’s resident choreographers) and Men’s Dance, created in 2002 to music by Steve Reich and Daniel Teruggi by the Monte-Carlo company’s choreographer-director, Jean-Christophe Maillot. The second programme is made up of another creation dedicated to the Ballets Russes and based on Jason Kittelberger – Cedar Lake Contemporary Ballet Welch. Les rendez-vous avec la danse de ce festival se terminent avec le Royal Ballet de Londres dans son Lac des cygnes; dans les distributions figurent l’Argentine Marianela Núñez et l’Espagnole Tamara Rojo, qui retourne ainsi dans sa patrie où elle est très connue. USA Un coup d’œil de l’autre côté de l’Atlantique aussi. Le Jacob’s Pillow est un ancien et important festival américain de danse qui a lieu à Becket aux États-Unis et qui a été fondé par Ted Shawn, l’un des pionniers de la modern dance américaine (cet intitulé insolite dérive en effet d’une ferme où le danseur et choré- rano anche il gruppo di Virgilio Sieni con il suo ultimo lavoro e Bruno Beltrão, coreografo brasiliano, con la sua Companyia Grupo da Rua. Il Festival Internacional de Música y Danza de Granada invita, tra gli altri, alla fine di giugno, nei magnifici giardini del Generalife (l’antica residenza dei sovrani mussulmani di Granada), la Compañía Nacional de Danza diretta da Nacho Duato, la più nota compagnia della Spagna di oggi. In programma due lavori recenti del suo coreografo-direttore, Gnawa e O Domina Nostra, oltre a de paso (sic), un lavoro di Gentian Doda, un danzatore albanese della compagnia che, come coreografo, si è formato nel laboratorio di coreografia diretto da Duato e associato alla CND. Ci sarà poi in luglio il Ballet Corella, la compagnia di balletto formata lo scorso anno da Ángel Corella, principal dell’American Ballet Theatre. In programma una serata già vista con titoli di George Balanchine, Clark Tippet, Twyla Tharp e Stanton Welch. Gli appuntamenti con la danza della rassegna si concludono con il Royal Ballet di Londra nel suo Lago dei cigni; nei casts figurano l’argentina Marianela Núñez e la spagnola Tamara Rojo, che torna così ad esibirsi in patria dove è molto conosciuta e apprezzata. USA Il Festival Grec di Barcellona in Spagna è una manifestazione pluridisciplinare che prevede anche una sezione dedicata alla danza. In programma, tra la fine di giugno e agosto, figurano varie compagnie e artisti locali che offrono un ampio panorama della “nuova danza” spagnola. Un’altra parte del programma ha un respiro più internazionale: l’étoile francese Sylvie Guillem è la protagonista di Eonnagata, uno spettacolo creato dal coreografo inglese Russell Maliphant con la regia di Robert Lepage, presentato quest’anno a Londra, mentre la Wayne McGregor | Random Dance riprende l’ultima creazione del suo coreografo-direttore, Entity. In cartellone figu- Uno sguardo anche dall’altra parte dell’Atlantico. Jacob’s Pillow è un antico e importante festival americano di danza, si svolge a Becket negli Stati Uniti ed è stato fondato da Ted Shawn, uno dei pionieri della modern dance americana (il nome insolito deriva da quello di una fattoria dove il danzatore e coreografo si era creato una sorta di eremo negli anni Trenta). Tra gli appuntamenti di quest’edizione, segnaliamo il Cedar Lake Contemporary Ballet, una compagnia di danza contemporanea che si è imposta da qualche anno per la qualità dei suoi danzatori e che abbiamo potuto vedere anche in Europa, e Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, che hanno festeggiato recentemente i loro cinquant’anni, qui con un programma composto da due lavori di Mauro Bigonzetti, Le quattro stagioni (sulla musica di Antonio Vivaldi e creato proprio per questa compagnia) e Cantata. Ma l’appuntamento più importante sarà con la Merce Cunningham Dance Company che presenta una “retrospettiva” composta da tre lavori di diverse epoche del grande coreografo americano cui dedichiamo la copertina di questo numero: Sounddance (1975), CRWDSPCR (1993) e il più recente eyeSpace (2006), durante il quale ogni spettatore dotato di iPod crea la propria banda sonora personalizzata partecipando così della poetica della casualità che è uno dei fondamenti dell’opera creativa di Cunningham. 26 27 SPAGNA Michel Fokine’s Pavillon d’Armide, but using music by contemporary London musician Scanner; the work in question is by Canadian dancer Matjash Mrozewsky, who used to dance with the Ballets de Monte-Carlo. Yet again, it is a ballet by Jean-Christophe Maillot, this time a new work, which completes the bill. SPAIN Barcelona’s multidisciplinary Festival Grec also includes a dance section. From the end of June to August, various local companies will provide a comprehensive tour d’horizon of “new” Spanish dance. There will also be some more internationally-known names, such as French ballerina Sylvie Guillem in Eonnagata, a show created by English choreographer Russell Maliphant and directed by Robert Lepage which was premièred earlier this year in London. Wayne McGregor | Random Dance will present their choreographer-director’s latest work, Entity. Virgilio Sieni’s troupe is also on the bill in its latest work and Brazilian choreographer Bruno Beltrão will also be there with his Companyia Grupo da Rua. The Festival Internacional de Música y Danza de Granada is held in the magnificent gardens of the Generalife (palace of the Moorish rulers of Granada). This year’s guests include Nacho Duato’s Compañía Nacional de Danza, now Spain’s foremost company. Two recent ballets by its director-choreographer will be presented: Gnawa and O Domina Nostra, together with de paso (sic), a work by Albanian dancer Gentian Doda who is a member of the troupe and studied choreography in the workshop directed by Duato. Also expected in July is Ballet Corella, a company set up last year by American Ballet Theatre principal Ángel Corella. The company will revive their programme featuring ballets by George Balanchine, Clark Tippet, Twyla Tharp and Stanton Welch. The last dance performance will be The Royal Ballet of London in Swan Lake: Argentinian ballerina Marianela Núñez features in the cast, together with her Spanish colleague Tamara Rojo who will thus be performing again in her home-country where she is well-known and popular. USA Let us take a glance at what is going on on the other side of the Atlantic. Jacob’s Pillow is an long-standing and important American dance festival, held at Becket in the USA; it was founded by Ted Shawn, one of the pioneers of American modern dance (the festival’s unusual name comes from that of the farm where this dancer/choreographer lived in retreat during the 1930’s). Prominent guests at this year’s edition include Cedar Lake Contemporary Ballet (which came to the fore a few years ago ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS graphe s’était créé une sorte d’ermitage dans les années 1930). Parmi les rendezvous de cette édition, on signale le Cedar Lake Contemporary Ballet, une compagnie de danse contemporaine qui s’est imposée depuis quelques années pour la qualité de ses danseurs et qui présente ici une création de Sidi Larbi Cherkaoui, et Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, qui ont fêté récemment leurs cinquante ans, avec un programme composé de deux pièces de Mauro Bigonzetti, Les Quatre Saisons (sur la musique d’Antonio Vivaldi et créé précisément pour cette compagnie) et Cantata. Mais le rendez-vous le plus important sera avec la Merce Cunningham Dance Company qui présente une “rétrospective” composée de trois pièces de diverses époques du grand chorégraphe américain auquel nous consacrons la couverture de ce numéro: Sounddance (1975), CRWDSPCR (1993) et le plus récent eyeSpace (2006), pendant lequel chaque spectateur doté d’un iPod crée sa bande sonore personnelle et participe ainsi de la poétique du hasard qui est l’un des fondements de l’œuvre créative de Cunningham. L’International Ballet Festival of Miami, dirigé par Pedro Pablo Peña, commence fin août. Comme toujours, les moments culminants du festival seront les diverses soirées de gala (le gala “moderne”, le “classique” et le final) qui rassemblent diverses étoiles internationales de la danse. Le prix “une vie pour la danse” sera remis cette année à Lupe Serrano, danseuse chilienne, en son temps étoile de l’American Ballet Theatre, alors que le prix pour la critique et la culture de la danse sera décerné à Anna Kisselgoff, prestigieuse critique de danse du New York Times pendant des décennies. Le jury du prix “Benois de la Danse”, qui depuis 1992 a lieu chaque année à Moscou, a annoncé les lauréats de l’édition 2009. Danseurs: Kirsty Martin (Australian Ballet), Natalia Osipova (Ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou), Joaquín de Luz (New York City Ballet) et Ivan Vassiliev (lui aussi du Bolchoï de Moscou). Quant à la chorégraphie, le prix a été décerné à l’Anglais Wayne McGregor pour Entity et au danseur-étoile de l’Opéra de Paris José Martínez pour son Les Enfants du paradis. Entre-temps, en mai, comme on l’a déjà annoncé, a eu lieu à Vicenza (en Italie) une soirée de gala dans le cadre du “prix Benois” avec la participation de certains des lauréats de ces dernières années. À cette occasion, le président du Prix, Youri Grigorovitch, pendant de nombreuses années directeur et chorégraphe du Ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou, a remis un prix spécial à Carlos Acosta, le danseur cubain du Royal Ballet de Londres et désormais star mondiale. Benois de la Danse gala – Vicenza: Carlos Acosta, Yuri Grigorovich (ph. E. Chracra) Comincia alla fine di agosto l’International Ballet Festival of Miami (USA) diretto da Pedro Pablo Peña. Come sempre i momenti culminanti del festival sono le diverse serate di gala (il gala “moderno”, quello “classico” e quello di chiusura) che riuniscono numerosi artisti internazionali. Il tradizionale premio “una vita per la danza” sarà consegnato quest’anno a Lupe Serrano, danzatrice cilena, a suo tempo principal dancer dell’American Ballet Theatre, mentre il premio per la critica e la cultura di danza andrà a Anna Kisselgoff, per decenni prestigioso critico di danza del New York Times. La giurìa del premio “Benois de la Danse”, che dal 1992 si tiene ogni anno a Mosca, ha annunciato i premiati di quest’anno. Danzatori: Kirsty Martin (Australian Ballet), Natalia Osipova (Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca), Joaquín de Luz (New York City Ballet) e Ivan Vassiliev (lui pure del Bolshoi di Mosca). Per la categoria “coreografi”, sono stati premiati l’inglese Wayne McGregor con Entity e il danseur-étoile dell’Opéra di Parigi José Martínez per Les Enfants du paradis. Intanto, come abbiamo già annunciato, si è tenuta in maggio, a Vicenza (organizzata da Arteven) una serata in onore del “Benois” con la partecipazione dei premiati di maggior spicco degli ultimi anni. In quell’occasione il presidente Yuri Grigorovich, per tanti anni direttore e coreografo del Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca, ha consegnato un premio sprciale a Carlos Acosta, danzatore cubano del Royal Ballet di Londra e ormai star mondiale. 28 on account of the quality of its dancers and which has also performed in Europe) and Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, who recently celebrated their 50th anniversary; at Jacob’s Pillow they will be offering a double “Mauro Bigonzetti” bill consisting of Le quattro stagioni (“The Four Seasons” – to music by Antonio Vivaldi, a work made especially for them) and Cantata. The most significant presence, however, will be that of the Merce Cunningham Dance Company in a retrospective anthology made up of three works taken from distinct periods of the great choreographer’s production: Sounddance (1975), CRWDSPCR (1993) and the more recent eyeSpace (2006). For the latter, spectators will each be given an iPod so that they can create their own own soundtrack and, thereby, participate in the random creation process which is one of the basics of Cunningham’s production. Ballet2000 devotes this month’s coverstory to this great American dancemaker. The International Ballet Festival of Miami, directed by Pedro Pablo Peña, begins at the end of August. As is always the case, the various gala performances (there is a “classical” one, a “modern” one and the closing gala) constitute the climax of this festival and bring together numerous international stars. This year’s “Lifetime Achievement” Award will go to Chilean ballerina Lupe Serrano who used to be a principal with American Ballet Theatre. The “Criticism and Culture of Ballet” Award is to be given to acclaimed New York Times critic Anna Kisselgoff. LA COUVERTURE Merce, 90 de jeunesse LA COPERTINA Sempreverde Merce Merce Cunningham, pontife souverain de la danse contemporaine, vient de fêter ses quatre-vingt-dix ans lors d’une soirée très mondaine à la Brooklyn Academy of Music, le premier théâtre newyorkais à l’avoir accueilli en 1954. Pas de meilleur moyen pour cet infatigable chorégraphe de célébrer son anniversaire que de présenter une création. Et Merce, plus surprenant que jamais, peu soucieux du temps qui passe, se révèle encore une fois le “jeune homme éternel” de la chorégraphie… Merce Cunningham, pontefice sommo della danza contemporanea, ha appena festeggiato novant’anni con una serata molto mondana alla Brooklyn Academy of Music, che fu il primo teatro di New York ad accoglierlo nel 1954. Per l’infaticabile coreografo nessun modo di spegnere le candeline sarebbe stato migliore se non quello di presentare una creazione. E Merce, più soprendente che mai, incurante del tempo, si rivela ancora una volta l’“eterno giovane” della coreografia… Le 16 avril dernier, New York s’est “arrêté” pour souhaiter un bon anniversaire à une icône de la danse de la deuxième moitié du XXe siècle: un “jeune homme” de quatre-vingt-dix ans, toujours actif dans ses studios désormais historiques de Bethune Street: Merce Cunningham. Merce Cunningham at 90, la célébration newyorkaise (en Europe, Madrid a déjà fêté l’événement; Paris et Londres le fêteront très prochainement) a réuni à la Brooklyn Academy of Music une foule de riches banquiers, stars de la télé, artistes de domaines divers, directeurs de festivals internationaux, galeristes et intellectuels. Après des applaudissements interminables, avec une “standing ovation” pour Nearly Ninety, la dernière création de la Merce Cunningham Dance Company (décors de l’architecte Benedetta Tagliabue, costumes du styliste Romeo Gigli), et après des discours élogieux sur la BAM également, premier théâtre newyorkais à avoir accueilli Cunningham en 1954, l’atmosphère mondaine et glamour s’est détendue grâce à l’angélique ironie du maître chaque fois défini comme “le plus grand chorégraphe de la deuxième moitié du XXe siècle”, ou encore “le plus grand artiste vivant après la disparition de Samuel Beckett”. Serré dans un costume bleu foncé, faisant ressortir la blancheur de sa chevelure et assis sereinement dans son fauteuil roulant, l’inépuisable expérimentateur Merce (Mercier Cunningham, né à Centralia, dans l’état de Washington, précisément le 16 avril 1919) a rappelé ses débuts à Seattle, pour le plus grand Il 16 aprile scorso, New York si è fermata ad augurare buon compleanno a un’icona della danza del secondo Novecento: un “ragazzo” di novant’anni, tuttora attivo nello storico studio di Bethune Street: Merce Cunningham. Merce Cunningham at 90, la celebrazione americana cui già hanno fatto seguito altre, in Europa (a Madrid, poi sarà la volta di Parigi e Londra) ha radunato alla Brooklyn Academy of Music una folla di ricchi banchieri, divi della TV, artisti di vari àmbiti, direttori di festival internazionali, galleristi e intellettuali. Dopo applausi infiniti, in una “standing ovation” a Nearly Ninety, l’ultima creazione particolarmente italiana della Merce Cunningham Dance Company (scene dell’architetto Benedetta Tagliabue, costumi di Romeo Gigli), e discorsi encomiastici anche sul BAM, il primo teatro newyorkese ad accogliere Cunningham nel 1954, l’atmosfera mondana e glamour si è addolcita grazie all’angelica ironia del maestro di volta in volta definito “il maggior coreografo del secondo Novecento”, oppure “il maggior artista vivente dopo la scomparsa di Samuel Beckett”. Stretto in un completo blu notte, esaltante il candore dei capelli e serenamente seduto sulla sedia a rotelle, l’inarrestabile sperimentatore Merce (Mercier Cunningham, nato a Centralia, nello stato di Washington, appunto il 16 aprile 1919) ha ricordato i suoi esordi a Seattle, le pene della madre maldisposta a vederlo diventare un danzatore, e le definitive rassicurazioni del padre – “se non frequentasse quel caspita d’ambiente della danza resterebbe un imbranato…”; parole che ora suonano come un esilarante paradosso. 30 Julie Cunningham, Daniel Madoff – Merce Cunningham Dance Company: “Xover” (ph. K. Amina) THE COVER Evergreen Merce Merce Cunningham, the Pontiff of contemporary dance, recently turned ninety and celebrated his birthday with the “in” crowd at the Brooklyn Academy of Music, the theatre where he made his first New York appearance in 1954. How better to celebrate than by presenting a new work? Time does not seem to take its toll on this ever-amazing, untiring choreographer who has shown himself to be, yet again, choreography’s “eternal youth” On 16th April, New York stood still to wish many happy returns to a dance icon of the latter half of the 20th century: a ninety yearold boy, still active in his legendary studio on Bethune Street: Merce Cunningham. There have already been celebrations in honour of Cunningham in Madrid, while others are to be held presently in Paris and London. In New York, however, the title of the Brooklyn Academy of Music (BAM) fête that brought together a crowd of rich bankers, TV personalities, artists of all stripes, intellectuals and international directors of festivals and art-galleries was Merce Cunningham at 90. Cunningham’s latest creation for the Merce Cunningham Dance Company was aptly entitled Nearly Ninety and received a standing ovation; there was moreover much laud for BAM, the first New York theatre in which Cunningham performed, back in 1954. Nearly Ninety had something of an Italian flavour to it, with scenery by architect Benedetta Tagliabue and costumes by fashion designer Romeo Gigli. The glamorous socialite atmosphere of the evening was mitigated somewhat by the angelic irony of this contemporary dance master who has been described as “the greatest choreographer of the latter half of the 20th century” and “the greatest living artist since the death of Samuel Beckett”. Wearing a midnight blue suit which brought out the whiteness of his hair, the unrestrainable experimenter Merce was serenely seated in his bath chair as he recounted his early memories. Mercier Cunningham, was born at Centralia, in Washington State on 16th April 1919 and began to study dance in Seattle. His mother was unhappy about this as she did not see much future in the idea of his becoming a dancer, while his father was supportive and 31 Melissa Toogood, Brandon Collwes – Merce Cunningham Dance Company: “Event” (ph. A. Finke) malheur de sa mère, mal disposée à le voir devenir danseur, mais aussi les mots rassurants de son père – “s’il ne fréquentait ce sacré monde de la danse il resterait un empoté…”; des mots qui sonnent comme un paradoxe hilarant. Le futur extraordinaire élève de Martha Graham, au physique léger comme la pensée et à l’esprit hanté par les infinies possibilités du mouvement pur, expressif en soi, semble n’avoir fait autre chose que planifier soigneusement toutes ses révolutions. Grâce aussi au musicien John Cage, son compagnon, il a renversé les règles de la composition chorégraphique, l’emploi de l’espace, le rapport à la musique et à l’art visuel, sans parler de l’usage Merce Cunningham (ph. Serge Lido, 1964) Il futuro, straordinario allievo di Martha Graham dal corpo leggero come il pensiero e dalla mente ossessionata dalle infinite possibilità del movimento puro ed espressivo in sé sembra non aver fatto altro che pianificare accuratamente tutte le sue rivoluzioni. Anche grazie al musicista e compagno di vita John Cage, ha ribaltato le regole della composizione coreografica, l’uso dello spazio, il rapporto con la musica e l’arte visiva, nell’impiego pionieristico della tecnologia anche virtuale. L’obiettivo – creare per sorprendersi e scoprire l’inaspettato – è stato ribadito davanti a un’enorme torta di compleanno: “Sono contento che stasera abbiate assistito a qualcosa che ancora non avevate visto”. In effetti, a dispetto del titolo rassicurante, Nearly 32 said: “Listen, that fellow, if he didn’t have that dance game, would be a crook”. How amusing such words sound in hindsight! The impression one gets is that he who was later to become an extraordinary pupil of Martha Graham’s – with his nimble and willowy body, ever-obsessed by the infinite possibilities of pure, expressive movement per se – actually planned all his revolutions very carefully. Thanks also to musician John Cage, who was to become his life companion, Cunningham was a forerunner in the use of technology (also of a virtual nature), thereby overturning the rules of choreographic composition, the use of space and the relationship between dance and music and visual arts. avant la lettre de la technologie, même virtuelle. L’enjeu (créer pour étonner et découvrir l’inattendu), Cunningham l’a déclaré face à un énorme gâteau d’anniversaire: “Je suis heureux que vous ayez assisté à quelque chose que vous n’aviez pas encore vu”. En effet, en dépit de ce titre rassurant, Nearly Ninety (“Presque quatre-vingt-dix”), est une pièce encore une fois imprévisible, dans la lignée de la recherche sans cesse in progress du maître, jamais tenté de se répéter. Durant quatre-vingt-dix minutes, tout comme Ocean et BIPED, cette création emploie treize danseurs, serrés dans de charmants maillots blancs, écrus et bleus de Gigli, et suggère l’idée d’un constructivisme-futurisme en évolution. Un Ninety (“Quasi Novanta”), è una pièce ancora una volta imprevedibile, in linea con la poetica perennemente in progress del maestro, mai tentato dal ripetersi. Lunga novanta minuti, al pari di Ocean e BIPED, impiega tredici danzatori, stretti nelle affascinanti calzamaglie spezzate bianco, écru e blu di Gigli, e suggerisce l’idea di un costruttivismofuturismo in atto. Un’astronave rotante – la scena ideata dalla Tagliabue – appare e scompare tra proiezioni quasi psichedeliche, getti di colore anche puro, ma nel secondo tempo rivela tutta la sua massiccia e ingombrante presenza. La danza, questa volta sottratta agli amati disegni al computer torna a essere dinamica, piena di salti, giri, scatti, quasi come negli anni Ottanta. Cosa piuttosto incredibile data la crescente fragilità del- 33 The purpose of his creative process has always been to surprise himself, first and foremost, and discover the unexpected; as he reiterated in front of an enormous birthday cake: “I am glad that this evening I showed you something you hadn’t yet seen!”. In fact, despite its reassuring title, Nearly Ninety is yet again an unpredictable piece, in keeping with Cunningham’s perennial poesy in progress which never repeats itself. It is 90 minutes long, like Ocean and BIPED, and is interpreted by thirteen dancers wearing Gigli’s futurist patterned all-over leotards in white, cream and blue. Tagliabue’s décor features a rotating spaceship which appears on and off amidst quasi-psychedelic projected flashes of pure colour; in the second part of the ballet, however, the décor becomes overbearing and intrusive. The dancing, for once deprived of computer imaging, resembles Cunningham’s style of the 1980’s for it is dynamic, full of jumps, turns and changes of direction. This is quite incredible, considering his growing frailty – despite which he worked meticulously with each single dancer to develop his or her movements. After a sequence of marvellous duets, preceded by solo running on stage and squatting, with arm motifs that reminds one of a pair of pincers, the dancers tend towards centre stage and then radiate away from it, their bodies thus acquiring freedom. The orchestrated and rarefied music consists in uneven ups and down; normally it is a concert in its own right, but this time it is in the forefront. The spaceship is a sound case for the peculiar graters of Takehisha Kosugi (still today the Merce Cunningham Dance Company’s music director) and the multiple instruments of John Paul Jones, formerly a member of the legendary rock band Led Zeppelin and of Sonic Youth. There are surprises galore – for example when Kosugi’s hands, busy making scratching noises, suddenly become visible on screens that have been lowered down onto the stage – and the poetry develops in the sheer detail of the dancers’ individual movements: they are enchanting as they come softly into contact with one another, as their bodies match gently together. Yet the contemplative element mingles with sheer energy that is projected towards the future. Such vitality would be unthinkable for any other ninety-year-old: but not for Cunningham. Marinella Guatterini bien présente. Le vaisseau spatial, véritable “caisse sonore”, accueille les bruitages de Takehisha Kosugi, toujours directeur musical de la Merce Cunningham Dance Company, les instruments polyvalents de John Paul Jones, ancien membre des légendaires Led Zeppelin, et de Sonic Youth, star de l’indie rock, avec quatre autres exécutants. Les surprises ne cessent pas, par exemple quand les mains de Kosugi, avec frottements et griffes, jaillissent de deux écrans qui apparaissent sur scène à l’improviste. La poésie réside dans les détails du mouvement: tous enchanteurs, aux contacts légers, les corps s’appuyant aux autres corps. Mais ici la contemplation se marie avec l’énergie projetée dans le futur. Témoignage de la vitalité de Cunningham, impensable chez tout autre artiste “already ninety”. Marinella Guatterini Cunningham chez nous À moins d’être un passionné de danse riche et désœuvré, ayant la possibilité de se rendre à toute occasion à New York ou dans les autres villes du monde où la Merce Cunningham Dance Company se produit, un moyen pratique et économique pour bénéficier du génie du grand chorégraphe américain consiste à se procurer les DVD qui se trouvent dans le commerce ou dans les sites de vente sur Internet (pour ne pas dire des VHS, désormais difficiles à trouver). Tout d’abord, pour avoir un aperçu général de l’histoire artistique et du travail de Cunningham, il faut signaler les documentaires. Merce Cunningham. A Lifetime of Dance (édité par la Fox Lorber) raconte sa Merce Cunningham Dance Company: “Nearly Ninety” (ph. A. Finke) Holley Farmer, Daniel Squire – Merce Cunningham Dance Company: “Split Sides” (ph. G. Giannella) vaisseau spatial voltigeant – le décor conçu par Tagliabue – apparaît et disparaît parmi des projections presque psychédéliques, des jets de couleur pure, mais lors de la deuxième partie il révèle toute sa présence massive et encombrante. La danse, cette fois sans les dessins à l’ordinateur que Cunningham adore, se fait à nouveau dynamique, pleine de sauts, de tours, de saccades, presque comme dans les années 1980. Chose assez incroyable étant donné la fragilité croissante de cet artiste qui, toutefois, a travaillé minutieusement sur tout corps en mouvement. Après une séquence de duos merveilleux, précédée par des courses solitaires et par des poses recroquevillées, les bras en forme de tenailles, la chorégraphie se ressaisit au milieu pour se disperser ensuite en laissant libres les corps. La musique aux accents divers, orchestrale et raréfiée, est, comme à l’habitude, un concert en soi, mais cette fois l’artista che pure ha lavorato minuziosamente su ogni singolo corpo in azione. Dopo una sequenza di meravigliosi duetti, preceduti da corse singole e accucciamenti con le braccia a tenaglia, la coreografia si rapprende al centro per poi diradarsi lasciando liberi i corpi. La musica dai picchi diseguali, orchestrale e rarefatta, è, al solito, un concerto a sé, ma questa volta bene in vista. L’astronave, vera “casa sonora”, accoglie le strane grattugie di Takehisha Kosugi, tuttora direttore musicale della Merce Cunningham Dance Company, gli strumenti polivalenti di John Paul Jones, un ex dei leggendari Led Zeppelin, e di Sonic Youth, star dell’indie rock, con altri quattro esecutori. Se le sorprese sono a getto continuo, per esempio quando le mani di Kosugi, alle prese con sfrigolii e graffi, emergono da schermi calati improvvisamente, la poesia è racchiusa nei dettagli del movimento: tutti incantevoli nei contatti gentili, nell’accoglienza di un corpo appoggiato 34 Merce Cunningham Dance Company: “Nearly Ninety” (studio, ph. M. Seliger) all’altro. Ma qui la contemplazione sposa l’energia proiettata nel futuro. Impensabile vitalità, non fosse Cunningham, per qualsiasi altro artista “already ninety”. Marinella Guatterini Cunningham sullo schermo di casa A meno di non essere un signorotto sfaccendato, tanto ricco e appassionato di danza da potersi permettere di recarsi in ogni momento a New York o nelle altre città del mondo in cui la Merce Cunningham Dance Company si esibisce, un modo pratico ed economico per godere 35 Cunningham on video Unless we happen to be foot-loose and fancyfree, and so rich and dance-crazy that we can pop over to New York, or wherever in the world the Merce Cunningham Dance Company happens to be performing at a given time, a practical and inexpensive way of admiring the genius of this great American choreographer is to acquire DVDs of his works, all of which readily available online. (Not to mention numerous VHS cassettes, but these are hard to obtain nowadays). To start with, for a general overview of Cunningham’s production, there are documentaries such as Merce Cunningham. A Lifetime carrière durant plus de cinquante ans avec une belle vidéo-anthologie de ses chorégraphies, des interviews des danseurs, d’autres collaborateurs et de Cunningham lui-même. À remarquer qu’une partie de cette vidéo est consacrée à Occasion Piece, créé pour Mikhail Baryshnikov. L’ancien documentaire Cage/Cunningham d’Elliot Caplan (Kultur) célèbre, par contre, le lien artistique et “philosophique” qui a existé entre le chorégraphe et le compositeur John Cage, dans un certain sens comparable à celui entre Balanchine et Stravinsky, mais beaucoup plus strict. Quant aux chorégraphies, le DVD Merce Cunningham Collection (vol. 1, Dolby Digital) rassemble trois films de Caplan: Deli Commedia, une pièce de 1985 inspirée par la commedia dell’arte, Changing Steps sur la musique de Cage et Beach Birds for Camera, un “camera re-working”, à savoir une réélaboration pour l’écran de Beach Birds. Ceux qui, par contre, veulent voir Cunningham lui-même avec sa compagnie doivent se procurer le DVD de Kultur avec Points in Space, alors que Splits Sides (dans un DVD édité par NTSC) est un parfait exemple de la poétique de l’aléatoire, si chère au chorégraphe. En outre, MK2 a réuni le célèbre BIPED et Pond Way dans un DVD disponible aussi dans un coffret comportant quatre autres disques (nous en avons rendu compte dans le numéro 199 de Ballet2000). Pour conclure, on signalera les DVD de “technique Cunningham” produits par la Cunningham Dance Fondation dans les années 1980 et en vente sur le site de la compagnie (www.merce.org à l’entrée “shop”), avec d’autres DVD que nous venons de mentionner. Sur ce site on annonce la sortie de deux nouveaux DVD. C.M. del genio del grande coreografo americano è procurarsi i DVD che si trovano in commercio e sui siti di vendita on line (senza dire dei VHS, difficili ormai da reperire). Anzitutto, per un sapere generale sulle vicende artistiche e il lavoro di Cunningham, ci sono i documentari. Merce Cunningham. A Lifetime of Dance (edito dalla Fox Lorber) racconta la carriera del maestro nel corso di oltre cinquant’anni con una bella video-antologia delle sue coreografie, interviste ai danzatori, ad altri collaboratori e a Cunningham stesso. Una parte del video è dedicata anche a Occasion Piece, creato per Mikhail Baryshnikov. Il vecchio documentario Cage/ Cunningham di Elliot Caplan (Kultur), invece, celebra il sodalizio artistico e “filosofico” tra il coreografo e il compositore John Cage, in un certo modo comparabile a quello tra Balanchine e Stravinsky, ma molto più stretto. Quanto alle coreografie, il DVD Merce Cunningham Collection (vol. 1, Dolby Digital) raccoglie tre film di Caplan: Deli Commedia, un lavoro del 1985 ispirato alla commedia dell’arte, Changing Steps sulla musica di Cage e Beach Birds for Camera, un “camera re-working”, ossia una rielaborazione per lo schermo di Beach Birds appunto. Chi voglia vedere invece Cunningham stesso insieme alla sua compagnia deve procurarsi il DVD della Kultur con Points in Space, mentre Splits Sides (in un DVD edito dalla NTSC) è un perfetto esempio della poetica del “caso” tanto cara al coreografo. La MK2 ha poi raccolto il celebre BIPED e Pond Way in un DVD disponibile anche in un confanetto con quattro altri dischi (lo abbiamo recensito sul numero 199 di BallettoOggi). Infine, segnaliamo i DVD di tecnica Cunningham prodotti dalla Cunningham Dance Fondation negli anni Ottanta e in vendita sul sito della compagnia (www.merce.org alla voce “shop”), insieme ad altri che abbiamo menzionato qui. Inoltre su questo sito vengono pubblicizzati due nuovi DVD di prossima uscita. C.M. 36 of Dance (released on Fox Lorber) which recounts over fifty years of his career and provides a wonderful video-anthology of his choreographies, plus interviews with his dancers and collaborators, as well as with the master himself. A section of this video is also devoted to Occasion Piece which was made for Mikhail Baryshnikov. There is also an old documentary, Cage/ Cunningham, by Elliot Caplan (Kultur), which celebrates the artistic and “philosophical” partnership between the choreographer and composer John Cage – in some ways comparable to (though much closer than) that between Balanchine and Stravinsky. As for DVDs featuring his choreographies, Merce Cunningham Collection (Vol. 1, Dolby Digital) comprises three films directed by Caplan: Deli Commedia, a 1985 production inspired by commedia dell’arte, Changing Steps, to music by Cage, and Beach Birds for Camera, a “camera reworking” of Cunningham’s stage choreography Beach Birds. Should you wish to see Cunningham at work with his company, I can recommend another Kultur DVD, Points in Space, while Splits Sides (NTSC only) is a perfect example of the chance poetry which is Cunningham’s hallmark. The acclaimed BIPED together with Pond Way are available on an MK2 DVD, which can also be bought as part of a set of five (see review on issue No. 199 of Ballet2000). Videos on Cunningham technique were produced by the Cunningham Dance Foundation in the 1980’s and the DVDs can be purchased from the company’s website (www.merce.org – click on “shop”), together with other titles mentioned above. This website also advertises two new Cunningham DVDs, coming soon. C.M. critiques • critiques • critiques Ballet de l’Opéra de Paris ON STAGE ! critiques • critiques • critiques Balletto dell’Opera di Parigi Adieux et nominations sous le signe de Cranko Addii e promozioni sotto il segno di Cranko Onéguine – chor. John Cranko, mus. Piotr I. Tchaïkovsky Paris, Palais Garnier Oneghin – cor. John Cranko, mus. Piotr I. Ciaikovsky Parigi, Palais Garnier Il y a d’abord Alexandre Pouchkine, et ce monument de la littérature russe qu’est Eugène Onéguine. Il y a ensuite un autre chef-d’œuvre, l’opéra Eugène Onéguine que Piotr I. Tchaïkovsky composa à partir du poème de Pouchkine. Il y a enfin le ballet Onéguine que John Cranko créa en 1965 pour sa compagnie de Stuttgart et qu’il remaniera deux ans plus tard dans sa version définitive. Si Cranko choisit la musique de Tchaïkovsky pour accompagner son ballet, il ne prend toutefois pas celle de l’opéra mais des extraits d’autres œuvres. En revanche, le découpage du ballet, suit très exactement l’histoire racontée par Pouchkine, tout en supprimant des anecdotes et en la resserrant autour des quatre personnages principaux. En deux heures et trois actes, tout le destin des deux sœurs, Olga et Tatiana, l’une rieuse, l’autre romantique, et des deux amis Lensky et Onéguine, va se jouer, passant de l’insouciante jeunesse à la mature conscience d’avoir raté sa vie. Pas un seul instant, le fil conducteur, pourtant ténu – après tout, il s’agit d’un héros à la Tchékov –, ne se All’origine di tutto c’è Alexander Pushkin, e quel monumento della letteratura russa che è Eugenio Oneghin; c’è poi un altro capolavoro, l’opera omonima di Piotr I. Ciaikovsky composta proprio a partire dal romanzo in versi di Pushkin. E c’è, infine, il balletto Oneghin che John Cranko creò nel 1965 per il Balletto di Stoccarda e che rimaneggiò due anni dopo nella versione definitiva. Se Cranko scelse Ciaikovsky per la musica del suo balletto, non si avvalse dell’opera citata ma di vari estratti di altri lavori. Invece, le scene del balletto seguono esattamente la storia raccontata da Pushkin, depurandola di qualche vicenda e restringendola intorno ai quattro personaggi principali. In due ore e tre atti, tutto il destino delle due sorelle, Olga e Tatiana, l’una solare, l’atra romantica, e dei due amici Lensky e Oneghin, è messo in scena, passando dalla noncuranza della giovinezza alla coscienza ormai matura di aver sprecato la vita. Il filo della tensione non si allenta nep- Paris Opéra Ballet Adieux and Promotions under the Sign of Cranko Onegin – chor. John Cranko, mus. Pyotr I. Tchaikovsky Paris, Palais Garnier In the beginning there was Alexander Pushkin and that monument to Russian literature that is Eugene Onegin; then there was another masterpiece, the homonymous opera by Pyotr I. Tchaikovsky, composed using the romantic verses of Pushkin. And finally there is the ballet Onegin that John Cranko created in 1965 for the Stuttgart Ballet and which was revived two years later in its definitive version. In choosing the music of Tchaikovsky for his ballet, Cranko did not take advantage of the opera but of extracts from other of the composer’s works. Instead the scenes of the ballet follow exactly the story as told by Pushkin, distilling the action around the four main characters. In two hours and three acts the destiny of the two sisters Olga and Tatyana, one sunny the other darkly romantic, and of the two friends Lensky and Onegin are shown as they pass from the unconcern of youth to the mature consciousness of Myriam Ould Braham, Mathias Heymann – Ballet de l’Opéra de Paris: “Oneghin” c. John Cranko (ph. S. Mathé) Clairemarie Osta, Manuel Legris – Ballet de l’Opéra de Paris: “Oneghin”, c. John Cranko (ph. S. Mathé) relâche. Chaque pas de deux, chaque trio, chaque quatuor et même les danses de groupe, participent à l’action, la font avancer. Onéguine est emblématique du talent de Cranko. En effet, ce chorégraphe, né en Afrique du Sud, formé à l’école du Sadler’s Wells Ballet (aujourd’hui Royal Ballet) et plus tard directeur du Ballet de Stuttgart, excelle dans les ballets d’action, qu’ils soient dramatiques comme son Roméo et Juliette ou comiques comme sa Mégère apprivoisée. Dans la grande tradition initiée par Noverre, Cranko est capable de rendre sensible la complexité des sentiments et des situations par la seule force du geste et de la danse, demandant à ses interprètes une puissance dramatique et un jeu théâtral peu commun dans le monde chorégraphique. On comprend que Manuel Legris ait choisi ce ballet pour faire ses adieux d’étoile, avant d’aller prendre la direction du Ballet de 40 pure un istante. Ogni passo a due, a tre o a quattro, e perfino le danze di gruppo, partecipano dell’azione e le permettono di avanzare. Oneghin è emblematico del talento di Cranko. Infatti, questo coreografo, nato in Sud Africa, formatosi alla scuola del Sadler’s Wells Ballet (oggi Royal Ballet) e in seguito direttore del Balletto di Stoccarda, eccelle nei balletti narrativi, che siano drammatici come il suo Romeo e Giulietta o comici come La Bisbetica domata. Sulla scia della grande tradizione inaugurata da Noverre, Cranko è capace di rendere visibile la complessità dei sentimenti e delle situazioni con la sola forza del gesto e della danza, domandando ai suoi danzatori una forza drammatica e una sensibilità teatrale poco comuni nel mondo della danza. Si capisce perché Manuel Legris abbia 41 lives wasted. The tension is not relaxed for even one minute. Each pas de deux, trois or quatre, and even the ensemble dances are part of the action and push it forward. Onegin is emblematic of the talent of Cranko. In fact, this South African-born choreographer, a product of the Sadler’s Wells Ballet (today The Royal Ballet) School and later director of the Stuttgart Ballet, excels in ballets that tell a story, tragic like Romeo and Juliet or comic like The Taming of the Shrew. Following in the great tradition of Noverre, Cranko is able to render complexity of feelings and situations with the single force of gesture and dance, demanding of his dancers a dramatic force and theatrical sensibility uncommon in the world of dance. One understands why Manuel Legris chose this particular ballet as his official l’Opéra de Vienne. Il a été d’ailleurs un Onéguine superbe de désespoir retenu, d’ennui de vivre, de désœuvrement aristocratique, héros au charme vénéneux, tour à tour provocateur, moqueur, destructeur, mais toujours habité d’une douleur insondable . La gravité de son interprétation, et peut-être aussi la conscience que cet excellent danseur, dernier représentant de l’ère Noureev (qui l’avait nommé étoile en 1986 sur la scène du Metropolitan à New York ) allait quitter l’Opéra de Paris, semblaient avoir galvanisé toute la troupe, ce soir du 15 mai. On ne peut pas en dire autant d’Hervé Moreau, dont l’interprétation lors d’autres soirées, dénuée de toute épaisseur dramatique, aplatit Onéguine jusqu’à en faire un simple fat, sans charme et sans mystère, au point de se demander pourquoi Tatiana en tombe amoureuse. Dans le rôle de Tatiana, il faut noter Aurélie Dupont, comme toujours précise, émouvante, donnant le ton juste, sans pathos, et Isabelle Ciaravola, plus volontaire, qui fut d’ailleurs nommée étoile à l’issue de la première. Le rôle de Lensky, ami et victime d’Onéguine, a été dominé par le fougueux Matthias Heymann, lui aussi nommé danseur-étoile lors de la même représentation. Il devient ainsi la plus jeune étoile de l’Opéra de Paris. Sonia Schoonejans Gat-Duato-Preljocaj: le triplet fait mouche Hark – chor. Emanuel Gat, mus. John Dowland; White Darkness – chor. Nacho Duato, mus. Karl Jenkins; MC 14/22 Ceci est mon corps – chor. Angelin Preljocaj, mus. Tedd Zahmal Paris, Palais Garnier Il est deux façons de considérer ce programme. La positive: trois ballets sombres, intenses, marqués au sceau des conflits, intérieurs ou extérieurs. La négative: une œuvre au noir qui manque singulièrement de contrastes, trop uniquement vouée qu’elle est à la célébration des questions sans réponse. N’importe! Ce triplet est très fort, très tendu. Et, à en juger par les appréciations du public, il fait mouche. Réglé pour treize filles, Hark, de l’Israélien Emanuel Gat, est en quelque sorte le pendant de MC 14/22, d’Angelin Preljocaj, dédié, lui, à une douzaine de garçons. Gat récuse toute intention narrative. La danse se suffit à elle-même. Dans une pénombre enveloppante et en écho à trois superbes pièces musicales de John Dowland, chantées par une voix d’ange, le corps de ballet féminin emmené par Stéphanie Romberg et Amélie Lamoureux offre de mystérieuses images. Les mouvements, riches de contorsions, sont particulièrement disgracieux. C’est donc moins par la chorégraphie que par son architecture générale et par l’ambiance lancinante dans laquelle il baigne, que ce bal- scelto questo balletto per il suo addio ufficiale di étoile prima di assumere la direzione del Balletto dell’Opera di Vienna. È stato infatti un Oneghin superbo per la disperazione soffocata, il tedio che gli suscita la vita, l’ozio dell’aristocratico; è stato un eroe dal fascino maledetto, di volta in volta provocatore, canzonatorio e distruttore, ma sempre pervaso da un dolore implacabile. La gravità della sua interpretazione, e forse anche la consapevolezza che quest’eccellente danzatore, ultimo rappresentante dell’“èra Nureyev” (il quale l’aveva nominato étoile sulla scena del Metropolitan a New York ) avrebbe lasciato l’Opéra di Parigi, sembrano aver galvanizzato tutta la compagnia, quella sera del 15 maggio. Non possiamo dire altrettanto di Hervé Moreau, la cui interpretazione in altre serate, priva di spessore drammatico, ha appiattito Oneghin sino a farne un semplice fatuo, senza fascino né mistero, tanto da domandarsi perché Tatiana ne sia innamorata. Nel ruolo di Tatiana, dobbiamo notare Aurélie Dupont, come sempre precisa, emozionante, nel registro giusto, senza cadere nel patetico, e Isabelle Ciaravola, più volitiva, che, infatti, è stata promossa a étoile. Il ruolo di Lensky, amico e vittima di Oneghin, è stato incarnato da un Matthias Heymann impetuoso, anche lui nominato étoile. È ora il danseur-étoile più giovane della compagnia. Sonia Schoonejans farewell before assuming the direction of the Vienna Opera Ballet. In fact his O n e g in i s a r r o g a n t w i t h a n a i r o f suffocated desperation, the tedium of life, the leisure of an aristocrat. The seriousness of his interpretation, and perhaps also the awareness this excellent dancer, the last representative of the “Nureyev Era”, was leaving the Paris Opéra seems to have galvanized the entire company on the evening of May 15 th. The same cannot be said of Hervé Moreau, who danced at other performances: he deprives Onegin of dramatic substance and flattens the character, taking away all of his fascination and mystery. One wonders why Tatyana falls in love with him. As Tatyana, Aurélie Dupont was, as always, precise and moving without being pathetic, while Isabelle Ciaravola was more strong-willed in the role. In fact Ciaravola has been promoted to étoile. The role of Lensky, friend and ultimately v i c t i m o f O n e g in , w a s i m p e t u o u s l y incarnated by Matthias Heymann, also recently named étoile. He is now the youngest danseur-étoile in the company. Sonia Schoonejans Gat-Duato-Preljocaj: il trio fa centro Hark! – chor. Emanuel Gat, mus. John Dowland; White Darkness – chor. Nacho Duato, mus. Karl Jenkins; MC 14/22 Ceci est mon corps – chor. Angelin Preljocaj, mus. Tedd Zahmal Paris, Palais Garnier Hark! – cor. Emanuel Gat, mus. John Dowland; White Darkness – cor. Nacho Duato, mus. Karl Jenkins; MC 14/22 Ceci est mon corps – cor. Angelin Preljocaj, mus. Tedd Zahmal Parigi, Palais Garnier Ci sono due possibili modi di considerare questo programma presentato dal Balletto dell’Opéra di Parigi. In positivo: tre balletti sobri, intensi, attraversati da conflitti, interiori o esteriori. In negativo: sono lavori che mancano di contrasti, troppo votati a celebrare questioni che non hanno risposte. Poco importa. Questo trittico è molto forte e ha un ritmo sostenuto. E, a giudicare dall’apprezzamento del pubblico, ha fatto centro. Creato per tredici ragazze, Hark!, dell’israeliano Emanuel Gat, è in un certo modo il contraltare di MC 14/22 di Angelin Preljocaj, per una dozzina di uomini. Gat nega qualunque intenzione narrativa. La danza basta a se stessa. In una penombra avvolgente e facendo eco a tre splendidi brani di John Dowland, cantati da una voce d’angelo, il corpo di ballo femminile capeggiato da Stéphanie Romberg e Amélie Lamoureux regala immagini misteriose. I movimenti, ricchi di torsioni, sono particolarmente disarmonici. È dunque più per la struttura 42 The Gat-DuatoPreljocaj Trio Hits the Mark! There are two possible ways of looking at this programme presented by the Paris Opéra Ballet. As a positive: three ballets, sober, intense and criss-crossed with conflicts, both internal and external. As a negative: they are works that lack contrast, devoted to questions to which there is no answer. But that is of little importance. This triptych is very powerful and has a sustained rhythm. And to judge by the appreciative audiences, was a success. Created for thirteen women, Hark! by Israeli choreographer Emanuel Gat, is a sure contrast to Angelin Preljocaj’s MC 14/11 danced by twelve men. Gat denies any narrative intention, the dance is enough. In an enveloping half-light, the dance echoing three splendid songs by John Dowland sung by the voice of an angel, the female corps de ballet, led by Stéphanie Romberg and Amélie Lamoureux, create mysterious images. The movements, full of twists and turns, have a particular discordance. It is more for the general structure and all-consuming atmosphere in which is steeped, not for the choreography, that the ballet is ef- Ballet de l’Opéra de Paris: “MC 14/22 Ceci est mon corps”, c. Angelin Preljocaj (ph. A. Poupeney) let s’impose. L’obscurité blanche à laquelle fait allusion Nacho Duato (White Darkness), ce sont ces nuits illuminées par la drogue, fléau des temps modernes. Le chorégraphe en a vu les ravages autour de lui. Il ne délivre pas de message. Il montre. C’est tout, et c’est bien assez. Marie-Agnès Gillot et Stéphane Bullion traduisent toutes les ambiguïtés de la relation d’amour-haine que représente la dépendance. Chorégraphiquement, White Darkness ne va pas au-delà d’un sage “néo-classicisme”. Mais ayant pris la leçon du butô, Duato lâche sur scène un filet de poudre blanche sous lequel la danseuse ploie désespérément. Dramatiquement superbe. Au répertoire de l’Opéra depuis 2004, MC 14/22 Ceci est mon corps renvoie évidemment à l’évangile de Marc, et très directement à l’épisode de la sainte Cène. Mais si une allusion à la fresque de Léonard de Vinci est très lisible – à l’instar du chemin de croix et de la crucifixion –, le propos de Preljocaj est beaucoup plus large. Il a trait au corps masculin et aux relations physiques que l’homme peut entretenir avec ses semblables. Laver, masser, combattre, aimer, torturer… Autant de poses plastiques et de tableaux vivants. MC 14/22 Ceci est mon corps est une pièce fascinante et profuse qui se développe dans tous les sens. Il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. Tout particulièrement dans la scène, d’une inspiration douteuse, où un danseur athlétique est malmené à grand renfort de ruban adhésif. On rit dans la salle. On rit jaune. Jean Pierre Pastori generale e per l’atmosfera struggente nella quale è immerso, che non per la coreografia, che il balletto si impone. La bianca oscurità alla quale fa allusione Nacho Duato con White Darkness, sono le notti illuminate dalla droga, flagello dei tempi moderni. Il coreografo ne ha visto i danni intorno a sé. Ma non lancia nessun messaggio. Si limita a mostrare. È tutto, ed è abbastanza. Marie-Agnès Gillot e Stéphane Bullion traducono tutte le ambiguità della relazione amore-odio legata alla dipendenza. Coreograficamente, White Darkness non va oltre un “neo-classicismo” moderato. Ma influenzato dalla lezione del butoh, Duato lascia sulla scena un filo di polvere bianca sul quale la danzatrice si curva dalla disperazione. Drammaticamente meraviglioso. In repertorio all’Opéra dal 2004, MC 14/ 22 Ceci est mon corps rinvia evidentemente al Vangelo secondo Marco, e altrettanto direttamente all’episodio dell’ultima cena. Ma se il riferimento all’affresco di Leonardo da Vinci è ben leggibile – così come alla via crucis e alla crocefissione –, il proposito di Preljocaj è molto più ampio. Fa riferimento anche al corpo maschile e alle relazioni fisiche che l’uomo può intrattenere con i suoi simili. Lavare, massaggiare, combattere, amare, torturare… in altrettante pose plastiche e tableaux vivants. MC 14/22 Ceci est mon corps è un lavoro affascinante e ramificato che si sviluppa in tutte le direzione. Non è sempre facile interpretare ogni passaggio. In particolare la scena finale, di dubbia ispirazione, in cui un danzatore atletico è malmenato a gran rinforzo di nastro adesivo. In sala si ride. Jean Pierre Pastori 43 fective. The white darkness to which Nacho Duato alludes in White Darkness, are the nights lit by the scourge of drugs in modern times. The choreographer has seen the damage around him. But he does not send any message, only shows what he sees. That’s it and it’s enough. MarieAgnès Gillot and Stéphane Bullion translate all the ambiguity of a love-hate relationship linked to addiction. Choreographically, White Darkness does not go beyond moderate “neo-classicism”. But influenced by the lesson of butoh, Duato closes the scene on a line of white powder which the dancer bends towards in desperation. Wonderfully dramatic. In the repertory since 2004, MC 14/22 Ceci est mon corps evidently refers to the Gospel of St. Mark and directly to the episode of the Last Supper. But if the reference to the Leonardo da Vinci fresco is easily readable – as well as the Stations of the Cross and the Crucifixion – Preljocaj’s intentions are much wider. He also refers to the male body and physical relations between men. Washing, massaging, fighting, loving, torturing – in many plastic poses and tableaux vivants. MC 14/22 Ceci est mon corps is a fascinating work that spreads in many directions. It is not always easy to interpret each movement. In particular the final scene, of dubious inspiration, in which an athletic dancer was manhandled using adhesive tape. There was laughter in the audience. Jean Pierre Pastori Jérôme Bel Jérôme Bel Jérôme Bel Spectateur sur scène Spettatore in scena A Spectator on Stage A Spectator – de et avec Jérôme Bel Milan, Teatro Out Off A Spectator – di e con Jérôme Bel Milano, Teatro Out Off A Spectator – by and with Jérôme Bel Milano, Teatro Ou Off À propos de Jérôme Bel, performeur et “chorégraphe” âgé de 45 ans, on parle normalement de “non-danse”, mais ici c’est lui qui parle de danse et de comment la danse (et la non-danse, parfois) a marqué son expérience de spectateur. Ayant dansé, il sait de quoi il parle. Mieux que ces critiques diplômés à l’université qui regardent la danse comme un moyen-prétexte pour raconter des histoires et entretenir agréablement le public. Excellent narrateur (en anglais), spirituel et parfois drôle, notamment quand il mime quelques mouvements des spectacles auxquels il fait référence, Bel devrait être employé comme conférencier, pour rendre compte des vicissitudes de la danse contemporaine et des performances occidentales depuis les années 1980 jusqu’à nos jours. Très utile pour les masters universitaires, beaucoup plus que certains professeurs trop livresques, et très utile aussi comme guide pour les spectacles “a-disciplinaires” qui déferlent de nos jours et pour nous aider à comprendre nos réactions face à ces spectacles: la plupart de gens, en effet, ne savent pas comment les interpréter. Et le voici parlant de Maguy Marin et d’un spectateur enragé sautant sur scène pour “danser”, lui tout au moins, étant donné que les danseurs ne dansent pas et ne font que jouer. Ce qui éveille à nouveau l’attention des spectateurs, auparavant passifs. Il parle de l’applaudissement comme libération et reprise du contact du spectateur avec son corps; du courage de Raimund Hoghe, qui s’est fait danseur en dépit de sa bosse, en abordant des thèmes tels que la Shoah et le SIDA… Quand il avait 18 ans, il a été fasciné par l’arrogance enfantine des “Rosas”, la faiblesse humaine mise en scène par Pina Bausch, le côté insaisissable de Cunningham, et plus tard le féminisme de Trisha Brown avec ses danseuses soulevant leurs partenaires. A Spectator, dans le genre du monologue, est un chef-œuvre de timing et de bel esprit. Sans être ni danse ni non-danse. C’est pourquoi il est tout à fait à sa place dans un festival d’arts performatifs, même si on préfèrerait avoir Bel comme invité dans son salon. Enfin un guide pour comprendre les mystères des arts contemporains. Elisa Guzzo Vaccarino Di solito, per Jérôme Bel (performer e “coreografo” francese di 45 anni, ndr) si parla di “nondanza”, ma in questo caso è lui che parla di danza e di come la danza (e la non-danza, a volte) lo ha segnato nella sua esperienza di spettatore. Avendo danzato, sa di cosa parla. Meglio di quei critici “laureati” che guardano la danza come un mezzo-pretesto per raccontare storie o intrattenere piacevolmente il pubblico, ignorandone i codici tecnici, estetici, dinamici specifici, in sé e per sé. Ottimo narratore (in inglese), spiritoso e a tratti buffo, specie quando mima qualche movimento degli spettacoli di cui riferisce, Bel andrebbe utilizzato come conferenziere, per dar conto delle vicende della danza contemporanea e delle performances occidentali dagli anni Ottanta a oggi. Utilissimo nei master universitari, più di tanti docenti prevalentemente “libreschi”. Ma utilissimo anche come guida agli spettatori comuni per osservare gli spettacoli “adisciplinari” odierni dilaganti e le proprie stesse reazioni a questi spettacoli, che molti non sanno da che parte prendere. E dunque eccolo parlare di Maguy Marin e di uno spettatore inferocito che balza in scena mettendosi a “ballare”, almeno lui, visto che i danzatori non si muovono e recitano soltanto. Il che rimette in pista l’attenzione e la pazienza degli altri spettatori, dapprima solo sbuffanti. Parla dell’applauso come liberazione e ripresa di contatto dello spettatore con il proprio corpo; del coraggio di Raimund Hoghe, che si fa danzatore nonostante la gobba trattando della Shoah e di AIDS… Lo hanno affascinato a 18 anni l’arroganza adolescente delle “Rosas”, la debolezza umana messa in scena dalla Bausch, l’inafferrabilità di Cunningham, e più tardi il femminismo di Trisha Brown con le sue danzatrici intente a sollevare i partners. A Spectator, nel genere del monologo, è un capolavoro di timing e di bello spirito. Senza essere né danza né non-danza. Pertanto va benissimo in un festival di “performing arts”, anche se Bel sarebbe meglio averlo come ospite nel proprio salotto. Finalmente una guida per capire i misteri delle inafferrabili arti contemporanee, scomode come le proprie reazioni di fronte ad esse e ai loro enigmi. Elisa Guzzo Vaccarino When speaking of Jérome Bel (45 year old French performer and choreographer) one speaks normally of “non-dance.” But in this case it is he who talks about dance and how dance (and sometimes non-dance) has affected his experience as a spectator. Having danced, he knows whereof he speaks. Better than those critics with university certificates who use dance as an pretext for telling stories and writing to entertain the public. An excellent narrator (in English), witty and sometimes funny, in particular when miming movements from the works he refers to, Bel should be employed as a lecturer to recount the history of the vicissitudes of contemporary dance and Western performances from the 1980’s until today. He would be of more value than certain book-bound professors in university master courses. But he would be most useful as a guide for the ordinary spectator to the “adisciplinary” performances being presented today. And as a guide to help understand their reactions vis-à-vis these pieces, which the majority of people do not know how to interpret. He spoke of applause as a liberator, of the courage of some one like Raimund Hoghe, who despite his hunchback became a dancer, and of Holocaust and AIDS. At the age of 18 he was fascinated by the childish arrogance of the “Rosas”, the human weakness revealed by Pina Bausch, the imperceptible side of Cunningham and, later, the feminism of Trish Brown with her female dancers who lift their partners. As a monologue, A Spectator, is a chef-œuvre of timing and beauty of spirit. It is neither “dance” nor “non-dance.” Which is why it fits so well in a festival of the performing arts, though one would almost prefer to host Bel in the informal setting of one’s own living room. Finally we have a guide to unravel the mysteries of the contemporary arts and their enigmas. Elisa Guzzo Vaccarino Ballet de La Scala de Milan Balletto del Teatro alla Scala Bolle: Narcisse musagète… Bolle: Narciso musagete… Bella Figura – chor. Jirí Kylián, mus. Lukas Foss, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli; Apollo – chor. George Balanchine, mus. Igor Stravinsky; Voluntaries – chor. Glen Tetley, mus. Francis Poulenc Milan, Teatro alla Scala Bella Figura – cor. Jirí Kylián, mus. Lukas Foss, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli; Apollo – cor. George Balanchine, mus. Igor Stravinsky; Voluntaries – cor. Glen Tetley, mus. Francis Poulenc Milano, Teatro alla Scala Bella Figura – chor. Jirí Kylián, mus. Lukas Foss, Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli; Apollo – chor. George Balanchine, mus. Igor Stravinsky; Voluntaries – chor. Glen Tetley, mus. Francis Poulenc Milan, Teatro alla Scala 44 Ballet Company of La Scala Bolle: Narcissus Musagete… A good programme and an apt one to show the energy of the young members of the company, this triptych played to a full theatre, especially thanks to the Roberto Bolle, Gilda Gelati, Sabrina Brazzo, Mariafrancesca Garritano – Balletto del Teatro alla Scala: “Apollo”, c. George Balanchine (ph. M. Brescia) C’était un bon programme, qui a très bien mis en valeur les jeunes de la maison, mais ce triptyque a fait salle comble à la Scala de Milan grâce à la présence de Roberto Bolle, protagoniste d’Apollon. Peu importe que le public ait du mal à le reconnaître, quand – comme dans ce cas – il n’est pas habillé en prince. Sa beauté et son engagement à bien danser lui assurent des applaudissements immanquables. Et peu importe aussi que cette fois Narcisse (être mythologique amoureux de lui-même) l’emporte sur Apollon, en raison justement de la beauté et de la bravoure de ce danseur-star, universellement adoré et bien conscient de ses propres dons. Avec Bolle, en vérité, la subtilité du caractère d’Apollon nous échappe un peu, laissant en arrière-plan le fait que ce dieu des arts devrait passer d’une certaine intempérance juvénile à une rayonnante maturité en recevant des Muses la meilleure éducation, pour devenir à son tour leur guide inspiré. Mais l’œil est flatté et, parmi les trois Muses, celle qui a le plus de panache est Mariafrancesca Garritano, aux côtés de Sabrina Brazzo, honorable, et de Gilda Gelati. Ce n’est pas le meilleur des “Apollon”, mais il n’est jamais inutile de proposer à nouveau ce bref chef-d’œuvre, pour qu’il puisse être apprécié du plus vaste public. Buon programma, e molto adatto a valorizzare le energie giovani della casa, questo trittico ha fatto sempre il tutto esaurito alla Scala anzitutto per via di Roberto Bolle, protagonista di Apollo. Poco importa che il pubblico fatichi a riconoscerlo, quando – come qui – non è abbigliato da principe. La sua bellezza e il suo impegno a danzare bene gli assicurano applausi immancabili. E altrettanto poco importa che Narciso (essere mitologico innamorato di se stesso), stavolta, quasi vinca su Apollo, data appunto la bellezza e la bravura del divo universalmente prediletto e ben consapevole delle proprie doti. La sottigliezza del carattere di Apollo un poco sfugge, con Bolle, lasciando sullo sfondo il fatto che il Dio delle arti, da una certa intemperanza giovanile, dovrebbe passare a una splendida prima maturità ricevendo dalle Muse la migliore educazione e diventandone a sua volta guida ispirata. L’occhio ha comunque la sua parte e fra le tre Muse la più grintosa è Mariafrancesca Garritano, accanto a Sabrina Brazzo, che ben figura, e Gilda Gelati. Non è il migliore degli “Apolli” possibili, ma non è mai sbagliato o inutile riproporre questo breve capolavoro epocale, perché cresca e possa essere apprezzato dalla platea più vasta possibile. Così la pensava Balanchine a proposito delle sue coreografie. 45 appearance of Roberto Bolle as the protagonist in the Apollo. It was unimportant that the audience was slow to recognize him when not dressed as a Prince. The beauty and commitment of his dancing assured him of the deserved applause. Given the beauty and the style of this universally adored dancer-divo and his awareness of his own gifts, it does not matter that Narcissus (a mythological character in love with himself) over rode Apollo. With Bolle, in truth, the subtlety of the character of Apollo escapes us a little, the fact that this God of the Arts should pass from a certain youthful intemperance to the radiance of first maturity by receiving from the Muses the best education and in turn becoming their guide and inspiration fades into the background. Here the three Muses were beautiful to see with Mariafrancesca Garritano, dancing with great panache, beside the striking figure of Sabrina Brazzo and Gilda Gelati. This was not the best of “Apollos” but it is never a waste to offer again this short masterpiece; for, as Balachine said of his choreograpahy, it grows and can be appreciated by the vastest possible public. Bella figura by Jirí Kylián was Gabriele Corrado, Francesca Podini, Eris Nezha – Balletto del Teatro alla Scala: “Voluntaries”, c. Glen Tetley (ph. M. Brescia) C’est ce que disait Balanchine à propos de ses chorégraphies. Bella figura de Jirí Kylián a été remonté avec soin par trois danseurs “kyliániens” de la distribution originelle: Elke Schepers, Urtzi Aranburu, Cora Bos-Kroese. On a l’impression que ce ballet est devenu un habit fait sur mesure pour les dons physiques, esthétiques et émotionnels des danseurs de La Scala. Fidèle à l’original, mais à la sauce milanaise, comme il convient. La musique enregistrée, composée de morceaux bien connus, a certainement eu un rôle dans l’appréciation du public, mais la qualité “respirée” et sensuelle de Kylián fait la différence, rend sa chorégraphie tout en ampleur immédiatement communicative, d’une beauté pure et resplendissante. Voluntaries de l’Américain Glen Tetley – figure historique entre classique et modern dance, disparu en 2007 – trouve sa force dans la musique, le Concerto en sol mineur pour orgue de Francis Poulenc. La pièce est très énergétique, des diagonales et des traversées linéaires envahissent la scène, truffées de sauts, de tours, de portés et de grands jetés. Un final “musclé” qui plaît, même s’il ne s’agit pas du Tetley le plus remarquable. Mais cela donne de la vigueur au corps de ballet autour d’Antonella Albano et Mick Zeni, Francesca Podini, très grande et mince, Gabriele Corrado et Eris Nezha. Elisa Guzzo Vaccarino Bella figura di Jirí Kylián è stato rimontato con ogni cura da tre danzatori “kyliániani” doc, del cast originale: Elke Schepers, Urtzi Aranburu, Cora Bos-Kroese. L’impressione è che sia diventato un abito su misura per le doti fisico-estetiche-emozionali dei danzatori della Scala qui impegnati. Fedele all’originale, ma insaporito alla milanese. Come è bene che sia. La musica registrata, fitta di brani ben noti, ha certo la sua parte nel gradimento degli spettatori, ma la qualità “respirata” e sensuale di Kylián fa la differenza, rende la sua coreografia ariosa immediatamente comunicativa, di una bellezza pura e splendente. Pure Voluntaries dell’americano Glen Tetley – storicamente figura di cerniera tra classico e modern, scomparso nel 2007 – si fa forte della musica, il Concerto in sol minore per organo di Francis Poulenc che fluisce “orecchiabile”. Il lavoro si caratterizza per l’energia che pervade diagonali e traversate lineari della scena, fitte di salti, giri, lifts e grands jetés. Un finale “muscolare” che appaga, anche se non si tratta del Tetley più interessante. Ottimo però per dare vigore al corpo di ballo intorno ad Antonella Albano e Mick Zeni, Francesca Podini, altissima e magrissima figlia d’arte, Gabriele Corrado e Eris Nezha. Elisa Guzzo Vaccarino 46 reproduced faithfully by three “kyliánien” dancers from the original cast: Elke Schepers, Urtzi Aranburu and Cora BossKroese. One had the impression that it was like a dress tailored to the physical gifts, aesthetic and emotional, of La Scala dancers. Faithful to the original but with the added scent of a Milanese woman, as it should be. The recorded music, much of it well-known pieces, certainly had a role in the audience’s approval but the “breathless” quality and sensuality of Kylián’s choreography, airy, dazzling and of pure beauty made it instantly communicative. Voluntaries of American choreographer Glen Tetley – a historical bridge figure between the classic and modern who died in 2007 – finds its force in the music of Francis Poulenc’s Concert in G minor for organ. The piece is full of energy; diagonal and linear crossings invade the stage, sharp jumps, turns, lifts and grands j e t é s. A n d a “ m u s c u l a r ” f i n a l e t h a t satisfies, even if not indicative of the most interesting Tetley. But it showed the strength of the corps de ballet that surrounded Antonella Albano and Mick Zeni and Francesca Podini, Gabriele Corrado and Eris Nezha. Elisa Guzzo Vaccarino 20 - 30 Agosto 2009 DANZA CLASSICA Corso principianti Corso Intermedio MICHELE MEROLA Bayerisches Staatsballett Bayerisches Staatsballett Le chant du cygne de Kylián Il canto del cigno di Kylián Zugvögel – chor. Jirí Kylián, mus. Dirk Haubrich, Maurice Ravel Munich (Allemagne), National Theater Zugvögel – cor. Jirí Kylián, mus. Dirk Haubrich, Maurice Ravel Monaco di Baviera (Germania), National Theater Tout commence avec un voyage dans les “entrailles” du théâtre, comme Orphée aux Enfers. L’installation est composée de nombreux squelettes de volatils, qui rappellent le célèbre film d’Alfred Hitchcock, de danseurs eux-aussi évoquant des oiseaux et des œufs gigantesques. L’atmosphère donne le frisson. Mais est-ce que c’était vraiment le cas? Seulement si l’on pense que cette œuvre de Jirí Kylián est également un hommage à l’Opéra de Munich, siège du Bayerisches Staatsballett, qui a ainsi célébré avec Zugvögel (“oiseau migrateur” en allemand), en ouverture de la traditionnelle “Semaine de la danse”, ses vingt ans en tant que compagnie indépendante. Après ce voyage “initiatique” dans le ventre du théâtre, on monte vers la scène… pour s’asseoir dans la salle et voir le ballet, qui est toutefois intégré dans quatre films en alternance avec les séquences dansées. Kylián a déclaré que cette pièce serait la dernière, mais, à dire vrai, une autre création est déjà à l’affiche du NDT en octobre prochain. On retrouve dans cette œuvre l’obsession pour les oiseaux comme métaphore du temps qui s’écoule et de la mort: leur vol est, comme on le sait, un symbole poétique typique pour “mesurer le temps”; l’obsession du vieillissement (notamment de sa femme Sabine Kupferberg, à qui il dédie cette œuvre et qui apparaît comme actrice dans les films au parfum bergmanien); et encore pour le Théâtre National (comme scénario réel des projections et en forme de maquette dans les parties dansées), en tant que symbole atemporel de l’”usine à rêves”. Trop de concepts, dont le fil rouge pourrait nous échapper et rendre la composante symbolique peu compréhensible, si ce n’était que le personnage de Kupferberg est dédoublé sur scène par une danseuse âgée (autre renvoi au NDT III, composé de danseurs de plus de 40 ans): Caroline Geiger, avec un autre “vétéran”, Peter Jolesch; et si ce n’était surtout que la danse y domine, vive et virtuose, parfois d’une rapidité vraiment diabolique, très exigeante (on remarque notamment Tigran Mikayelyian et Lukas Slavicky, mais à vrai dire tout le groupe). Le style de Kylián est ici très bien synthétisé: ports de bras anguleux, mais harmonieux à la fois, une certaine insistance sur les positions en plié, mais surtout on remarque le rythme et le savoir faire dans les enchaînements, autant dans les tempi lents que dans ceux les plus endiablés. Il y a bien des portés vertigineux et des jambes en l’air, mais le tout est discipliné par une grande maîtrise. S’il est vrai que Zugvögel est le chant du cygne de Kylián, on ne pourra que regretter un chorégraphe qui fait danser. Isis Wirth Il tutto ha inizio con un viaggio nelle “viscere” del teatro, come Orfeo all’Inferno. L’installazione è composta da numerosi scheletri di volatili, che ricordano il celebre film di Alfred Hitchcock, da danzatori che pure evocano degli uccelli e da grandi uova. L’atmosfera è da brivido. Ma era proprio il caso? Solo se si pensa che quest’opera di Jirí Kylián è anche un omaggio all’Opera di Monaco di Baviera, sede del Bayerisches Staatsballett, che ha così festeggiato con Zugvögel (“uccello migratore” in tedesco), in apertura della tradizionale “Settimana della danza”, i suoi vent’anni come compagnia indipendente. Dopo questo viaggio “iniziatico” nel ventre del teatro, si sale verso la scena… per sedersi in sala e vedere il balletto, che è però integrato da quattro film in alternanza con le scene danzate. Kylián ha dichiarato che con questo lavoro lascia la coreografia, ma in verità è in programma il prossimo ottobre una creazione per il NDT. Vi è in quest’opera l’ossessione per gli uccelli come metafora del tempo che passa e della morte: il loro volo è, come si sa, un simbolo poetico ricorrente per “misurare il tempo”; l’ossessione per l’invecchiamento (in particolare, di sua moglie Sabine Kupferberg, a cui dedica quest’opera e che appare come attrice nei filmati dal sapore bergmaniano); e ancora per lo stesso Teatro Nazionale (come scenario reale nelle proiezioni e in forma di plastico nelle parti danzate), in quanto simbolo atemporale della “fabbrica dei sogni”. Troppi concetti, il cui nesso potrebbe sfuggire e rendere poco comprensibile la componente simbolica, se non fosse che il personaggio della Kupferberg è replicato in scena da una danzatrice in età (con un’ulteriore allusione, al NDT III, composta da danzatori sopra i 40 anni): Caroline Geiger, insieme a un altro “veterano”, Peter Jolesch; e se non fosse soprattutto che è la danza a dominare, vivida e virtuosa, talvolta di una rapidità invero diabolica, molto esigente (notiamo in particolare Tigran Mikayelyian e Lukas Slavicky, ma a dire il vero tutto il gruppo). Lo stile di Kylián è qui ben riassunto: gesti spigolosi, eppure al contempo armoniosi, delle braccia, una certa insistenza sulle posizioni in plié, ma soprattutto emergono il ritmo e il “savoir faire” negli enchaînements, tanto nei tempi lenti quanto in quelli più indemoniati. Ci sono lifts vertiginosi e molte gambe in aria, ma il tutto disciplinato da un grande controllo. Se è vero che Zugvögel è il canto del cigno di Kylián, non potremo allora che lamentare la perdita di un coreografo che fa danzare. Isis Wirth 48 Bavarian State Ballet Ballet de l’Opéra de Zurich Balletto dell’Opera di Zurigo Kylián’s Swan Song Spoerli : Magnificat! Spoerli: Magnificat! Zugvögel – chor. Jirí Kylián, mus. Dirk Haubrich, Maurice Ravel Munich (Germany), National Theater Wäre heute morgen und gestern jetzt – chor. Heinz Spoerli, mus. Johann Sebastian Bach Zurich, Opernhaus Wäre heute morgen und gestern jetzt – cor. Heinz Spoerli, mus. Johann Sebastian Bach Zurigo, Opernhaus It all begins with a voyage into the “entrails” of the theatre, like Orpheus in the Underworld. The installation is composed of numerous bird skeletons which bring to mind the celebrated Alfred Hitchcock film. And the dancers are also evocative of giant birds and eggs. The atmosphere gives us the shivers. But was it really worth it? Only if one thinks that this creation by Jirí Kylián is also a homage to the Munich Opera House, home of the Bavarian State Ballet. And that the latter choose to celebrate its 20 th year as an independent company by opening its traditional “Dance Week” with Kylián’s Zugvögel (German for “Migratory Birds”). After the “initiating” voyage into the belly of the theatre, one goes up to the main hall to sit and watch the ballet, that is integrated with four films which alternate with the dance sequences. Kylián has said this was to be his last piece, however next October a new piece has been programmed for the NDT. “L’essentiel pour moi est le Magnificat” – dit Heinz Spoerli, le directeur du Ballet de l’Opéra de Zurich, en parlant de sa dernière chorégraphie: Wäre heute morgen und gestern jetzt (“Si aujourd’hui était demain et si hier était maintenant ”). Elle est composée de deux parties. La première sur de la musique instrumentale de Johann Sebastian Bach entrecoupée de deux airs chantés. La seconde est entièrement chorégraphiée sur le Magnificat de Bach (chanteurs solistes, choeurs et orchestre). Dans ce Magnificat de Spoerli, beaucoup de petites formations se suivent, et l’on a remarqué deux couples: Ana Carolina Quaresma et Iker Murillo pour leur entrain et Galina Mihaylova et Philippe Portugal pour leur présence. Au moins une perle existe dans la pièce de Spoerli: il s’agit de la chorégraphie sur le Troisième Concerto Brandebourgeois. Les filles ont des mouvements assez convenus: “Ciò che conta per me è il Magnificat” dice Heinz Spoerli, il direttore del Balletto dell’Opera di Zurigo, a proposito della sua ultima creazione. Wäre heute morgen und gestern jetzt (“Se oggi fosse domani e se ieri fosse ora”) si compone di due parti. La prima è su musica strumentale di Johann Sebastian Bach con l’aggiunta di due arie vocali. La seconda è coreografata sull’intero Magnificat di Bach, per soli, coro e orchestra. In questo lavoro di Spoerli, diverse piccole formazioni si succedono, e dobbiamo comunque citare due coppie: Ana Carolina Quaresma e Iker Murillo per l’impegno e Galina Mihaylova e Philippe Portugal per la presenza scenica. È un balletto forse poco ispirato, ma ha la sua perla: si tratta della coreografia sul Concerto Brandeburghese n. 3. Per le ragazze i passi sono codificati: per esempio, grands battements e déboulés. Ma danzano alla per- There is an obsession in the work for birds as a metaphor for the passing of time and death: their flight a recurring symbol “to measure time”; an obsession with aging (in particular of his wife Sabine Kupferberg, to whom the work is dedicated and who appears on screen as an actress); and again for the National Theatre (as scene of the films and as a model in the dance sequence) as a symbol of the atemporal “factory of dreams”. There are too many concepts which could cause the main thread to be lost and the symbolism incomprehensible, were it not that Kupferberg is represented in the dance sequences by a dancer of the same age (another allusion to NDT III, the over-40 troupe), Caroline Geiger, together with another “veteran,” Peter Jolesch. That and the fact that the dance dominates, vivid and virtuosic, often at a diabolical speed, and very demanding – one notices particularly Tigran Mikayelyain and Lukas Slavicky, but if truth be told, the entire company shines. Kylián’s style is very well synthesized in the piece: the angular, but at the same time harmonious, ports de bras, a certain insistence on plié positions; but what emerges above all is the rhythm and “savoir faire” of the enchaînements, both in the slow movements and those of almost demonic speed. There are breathtaking lifts and many legs in the air but always with great discipline and control. If it is true that Zugvögel is Kylián’s swan song, one can but lament the loss of a choreographer who makes his dancers dance. Isis Wirth Zurich Ballet Spoerli: Magnificat! Wäre heute morgen und gestern jetzt – chor. Heinz Spoerli, mus. Johann Sebastian Bach Zurich (Switzerland), Opernhaus Arman Grigoryan, Yen Han, Vahe Martirosyan – Zurich Ballet: “Wäre heute morgen und gestern jetzt”, c. Heinz Spoerli (ph. P. Schnetz) 49 “What counts for me is the Magnificat” says Heinz Spoerli, director of the Zurich Ballet, when speaking of his latest creation. Wäre heute morgen und gestern jetzt is made up of two parts: the first to instrumental music by Johann Sebastian Bach with two vocal arias added. The second is set to Bach’s complete Magnificat. In Spoerli’s work some of the smaller formations work and two couples must be cited: Ana Carolina Quaresma and Iker Murillo for their commitment and Galina Maihaylova and Philippe Portugal for their stage presence. Spoerli’s creation has its pearls if speaking of his choreography for the Brandenburg Concert No. 3. For the women the steps are codified: as an example, grands battements and déboulés. But they are danced to perfection and create original geometric patterns. Citing particularly Sarah-Jane Brodbeck who leads the troupe and whose dancing is alway a veritable joy. In Spoerli’s work the men always stand out: here not des grands battements et des déboulés, par exemple. Mais elles dansent à la perfection et les formations géométriques sont originales. Citons la meneuse des filles dont la danse est une vraie jubilation: Sarah-Jane Brodbeck. Ce sont une fois de plus chez Spoerli les garçons qui explosent: grands jetés en tournant, mais pas seulement; le chorégraphe suisse a créé de nouveaux sauts époustouflants. En réunissant le Ballet de l’Opéra de Zurich et son Junior Ballet, Spoerli présente des effectifs impressionnants. De fait, ce “concerto” est enthousiasmant. Emmanuèle Rüegger fezione e le forme geometriche che creano sono originali. Citiamo quella che guida il gruppo e la cui danza è un vero giubilo: SarahJane Brodbeck. In Spoerli sono però sempre i ragazzi a svettare: grands jetés en tournant, ma non solo; il coreografo svizzero ha creato nuovi salti strabilianti. Riunendo il Balletto dell’Opera di Zurigo e la sua compagnia junior, Spoerli forma un gruppo impressionante. Infatti, questo “concerto” di danza desta l’entusiasmo del pubblico. Emmanuèle Rüegger The Forsythe Company The Forsythe Company Billy, le monstre de la danse-théâtre Billy, il mostro del teatro-danza You Made Me a Monster – installation-performance de William Forsythe; Decreation – chor. William Forsythe, mus. David Morrow Londres, Sadler’s Wells Theatre You Made Me a Monster – installazione-performance di William Forsythe; Decreation – cor. William Forsythe, mus. David Morrow Londra, Sadler’s Wells Theatre Le Sadler’s Wells Theatre de Londres a consacré trois semaines à la phase la plus récente du travail de William Forsythe sous l’intitulé “Focus on Forsythe”. Tout cela s’est ajouté à ce que nous avions pu voir en octobre dernier au début de la saison du théâtre londonien, quand le Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg a présenté une soirée de ballets du chorégraphe américain (que la compagnie pétersbourgeoise danse avec une puissance révélatrice de la force académique du Forsythe première manière), et ensuite, en novembre, quand le Ballet Royal des Flandres a dansé Impressing the Czar. La compagnie de ce chorégraphe a repris au Sadler’s Wells You Made Me a Monster et Decreation. You Made Me a Monster est un travail centré sur une histoire très personnelle, qui raconte (par des projections de textes) la progression d’un cancer qui a tué la femme de Forsythe en 1994: sur le plateau du Sadler’s Wells Theatre où a été montée l’installation, des groupes de spectateurs sont debout à côté de tables sur lesquelles se dressent des barres métalliques présentant des dessins qui reproduisent des parties du corps humain. Le public est invité à enrichir l’installation existante avec d’autres découpages, alors que trois danseurs s’agitent, font des grimaces, se tordent comme s’ils souffraient d’un grave dysfonctionnement physique, et une bande sonore de plaintes et de cris avance, inexorable. La performance dure 50 minutes et chaque soir elle a été répétée trois fois. Cela m’a paru bien choquant si on le voit comme un commentaire sur la souffrance, mais insupportable si on le considère comme un spectacle de danse. Decreation était encore plus exaspérant: une pièce de 75 minutes (créée en 2003 à Francfort) qui se propose de parler de tendresse et de rage, ainsi que du parcours de l’âme (quoi que ces mots puissent signifier pour la danse-théâtre agressive de Forsythe). Ce que l’on voit, c’est Il Sadler’s Wells Theatre di Londra ha proposto tre settimane dedicate alla fase più recente del lavoro di William Forsythe con il titolo “Focus on Forsythe”. Tutto ciò si è aggiunto a quanto abbiamo potuto vedere nell’ottobre scorso all’inizio della stagione del teatro londinese, quando il Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo ha presentato una serata di balletti del coreografo americano (che la compagnia pietroburghese only in grands jetés en tournant, but in the astonishing jumps the Swiss choreographer has created for them. In joining together the Zurich Ballet with its junior company Spoerli creates an impressive troupe. In fact this “concert” was exciting. Emmanuèle Rüegger The Forsythe Company Billy’s Monster You Made Me a Monster – installation-performance by W. Forsythe; Decreation – chor William Forsythe, mus. David Morrow London, Sadler’s Wells Theatre From mid-April until mid-May, Sadler’s Wells Theatre proposed a three-week study of more recent work by William Forsythe under the title “Focus on Forsythe”. This came as a culmination of materials shown earlier in the season when, in October 2008, the Mariinsky Ballet had showed an evening of Forsythe ballets (which the St. Petersburg troupe dance with a power which reveals all the academic strength of early Forsythe choreography), and in November of that same year, the visit by the Royal Ballet of Flanders with Forsythe’s dire intellectual posturing in Impressing the Czar. This April, Forsythe’s own troupe came to London, and was seen in You Made Me a Monster and Decreation at Sadler’s Wells l’habituel méli-mélo, typique de la danse-théâtre, de cris, de grossièretés, d’agressivités, d’images de films à côté d’une danse minimaliste (suggérée – c’est ce que j’ai cru comprendre – par les danseurs eux-mêmes) singeant les malheurs physiques d’hommes et de femmes ayant des problèmes moteurs et neurologiques. En ce qui me concerne, il s’agit d’une pièce incompréhensible qui laisse d’amples doutes sur son sens intellectuel et artistique et tellement brutale que ce n’est même pas la peine de s’interroger à son sujet. Plusieurs films, “installations” de ballons aérostatiques, de métronomes et d’images déformées ont garni ces deux pièces, offrant une drôle de synthèse du travail le plus récent de Forsythe. Clement Crisp Ballet du Grand Théâtre de Genève Juliette, héroïne pour femmes-chorégraphes Roméo et Juliette – chor. Joëlle Bouvier, mus. Sergueï Prokofiev Genève, Grand Théâtre Si l’on excepte Sasha Waltz, qui en créa une version peu convaincante pour le Ballet de l’Opéra de Paris la saison dernière, peu de femmes parmi les chorégraphes, se sont risquées à faire un ballet sur Roméo et Juliette. C’est la réflexion que s’était faite Philippe Cohen, di- danza con un’energia rivelatrice della forza accademica del primo Forsythe), e poi in novembre quando il Balletto Reale delle Fiandre ha danzato Impressing the Czar. La compagnia del coreografo ha ripreso al Sadler’s Wells You Made Me a Monster e Decreation. You Made Me a Monster è un lavoro su una vicenda molto personale, che racconta (tramite la proiezione di testi) il progresso di un cancro che ha ucciso la moglie di Forsythe nel 1994 mentre, sulla scena del Sadler’s Wells Theatre dove è stata montata l’installazione, gruppi di spettatori assistono in piedi accanto a tavoli sui quali si ergono delle barre metalliche con modellini di carta che riproducono parti del corpo umano. Il pubblico è esortato ad aggiungere ulteriori ritagli all’installazione esistente mentre tre danzatori si dimenano, fanno smorfie, si contorcono come se soffrissero di una qualche acuta disfunzione fisica, e una banda sonora fatta di lamenti e strepiti avanza inesorabile. La performance dura 50 minuti e ogni sera è stata ripetuta tre volte. Mi è parso scottante se visto come un commento sulla sofferenza, e insopportabile se considerato come uno spettacolo di danza. Ancor più esasperato era Decreation, un lavoro di 75 minuti (creato nel 2003 a Francoforte) che si propone di parlare di tenerezza e rabbia, e del percorso dell’anima (qualunque cosa queste parole vogliano significare nell’ambito dell’aggressivo teatrodanza di Forsythe). Quel che vediamo è la solita accozzaglia, tipica del teatro-danza, di grida, villanìe, aggressività, immagini di film accostate a una danza minimalista (suggerita, così m’è parso, dai membri del cast) che scimmiotta le disgrazie fisiche di uomini e donne con seri problemi motori e neurologici. Per quanto mi riguarda è un lavoro incomprensibile che lascia ampi dubbi sul suo significato intellettuale o artistico e così brutale che non è neppure il caso di preoccuparsene. Diversi filmati, “installazioni” di aerostati, metronomi e immagini distorte hanno guarnito i due pezzi, presentano una curiosa sintesi del più recente lavoro di Forsythe. Clement Crisp Balletto del Grand Théâtre di Ginevra Giulietta, eroina per coreografe-donne Roméo et Juliette – cor. Joëlle Bouvier, mus. Serghei Prokofiev Ginevra (Svizzera), Grand Théâtre Allison Brown, Prue Lang – The Forsythe Company: “Decreation” (ph. D. Mentzos) 50 Fatta eccezione per Sasha Waltz che, durante la scorsa stagione, ne ha creato una versione poco convincente per il Balletto dell’Opéra di Parigi, poche coreografe-donne hanno osato firmare un balletto ispirato a 51 Theatre. You Made Me a Monster is an intensely personal matter, detailing (though a projected text) the progress of the cancer that killed Forsythe’s wife in 1994 while, on the stage of Sadler’s Wells Theatre where the piece takes place, groups of viewers are required to stand by tables on which have been erected metallic rods bearing cut-out paper models of part of the human anatomy. The public is encouraged to add further paper cut-outs to the existing structure while three dancers from Forsythe’s troupe wriggle, mouth, contort themselves as if suffering from acute physical disability, and a sound-track of groans and clatterings goes its desperate way. The staging lasts 50 minutes and was repeated thrice during each evening. I thought it searing as a comment upon grief, and insupportable as what is laughingly called “dance”. Even more exasperating was Decreation, a 75 minute study (first shown in 2003 in Frankfurt) which purports to be “about” tenderness, and rage, and the progression of the soul (whatever those words may be supposed to mean in Forsythe’s aggressive form of dance-theatre). What we saw was the usual tanz-theatre mélange of shouting, bad manners, aggression, filmed images allied to minimal dance (suggested, so I gather, by the members of the cast) which apes the physical misfortunes of men and women having serious neurological and functional conditions. Incomprehension rules, as far as I am concerned, and huge doubts about the intellectual or dramatic sense of an affair which it is more than difficult to understand, and too brutish to bother about anyway. Various film shows, and “installations” of balloons, metronomes, distorted camera imagery, supplemented this theatrical season, which provided a curious summing up of Forsythe’s recent work. Clement Crisp Ballet du Grand Théâtre de Genève Juliet: a Heroine for Female Choreographers Roméo et Juliette – chor. Joëlle Bouvier, mus. Sergei Prokofiev Geneva (Switzerland), Grand Théâtre With the exception of Sasha Waltz, who last season created an unconvincing version for the Paris Opéra Ballet, few women choreographers have dared to create a ballet inspired by Romeo and Juliet. So thought Philippe Cohen, director of the Ballet du Grand Théâtre of Geneva, for whom the female point of view was interesting because of the prominent role that Shakespeare gives to Juliet. But who should be entrusted with the task? recteur du Ballet du Grand Théâtre de Genève pour qui un point de vue féminin sur la question semblait d’autant plus intéressant que Shakespeare donne à Juliette le rôle actif. Mais à qui confier une telle tâche ? Après quelques années de recherche, son choix s’est porté sur Joëlle Bouvier dont il avait pu apprécier le talent à restituer, dans son spectacle Jeanne d’Arc, la passion, la fougue et la détermination de la pucelle d’Orléans. Danseuse-chorégraphe phare des années 1980, lorsque avec son partenaire et compagnon, Régis Obadia, elle traduisait leur passion en superbes envolées douces ou violentes, Bouvier n’a jamais cessé de questionner la tragédie principalement à travers des personnages féminins devenus mythiques. Il y eut d’abord Fureurs, un travail sur Antigone, en 1999 lors de la séparation d’avec Obadia, puis ce fut Jeanne d’Arc en 2003. Son parcours artistique est également jalonné de solos très proches de l’autobiographie, comme Dépêche-toi en 1999 ou Face à face en 2007. De pièce en pièce, elle s’interroge, s’éprouve en toute sincérité, s’identifiant avec aisance à ces rebelles qui refusent une loi injuste ou inique. Il fallait donc bien un jour qu’elle rencontrât la vibrante Juliette. Respectant le texte de Shakespeare sur lequel le spectacle démarre, Bouvier procède par flash back . Dès la première image, celle de l’enterrement des deux amants, tout est dit: les deux corps, habillés de blanc, portés par le groupe habillé en noir, confrontent la pureté de l’amour face à la haine et à la désolation. Toute la pièce, resserrée autour des personnages principaux, procède par images, belles, fortes, cinématographiques. Chaque tableau est clair, parfaitement dessiné, car Joëlle Bouvier, en ne suivant pas la musique du ballet Roméo et Juliette mais en puisant dans les Suites que Prokofiev lui-même en avait tirées, s’autorisait une plus grande liberté dans la dramaturgie et pouvait supprimer ce qui lui semblait anecdotique. On reconnaît dans la danse, faite d’abandon, avec des élans brusques et des chutes soudaines, le style de la chorégraphe qui, évitant le pathos, trouve le ton juste de l’émotion. La scène de la nuit de noces se déroule dans le silence et, malgré la nudité des amants, est aussi pudique que sensuelle. Les deux combats, celui de Tybalt et Mercutio, puis celui de Tybalt et Roméo, malgré une grande fluidité, ne perdent rien de leur puissance. Cécile Robin Prévallée est une Juliette à la fois rieuse, joueuse, sensuelle et volontaire; Damiano Artale est un Roméo subjugué par son amoureuse, avec des accents irrésistibles de tendre jouvenceau. Quant à Illias Ziragachi dans le rôle de Mercutio et Loris Bonati dans celui de Tybalt, ils donnent à leur personnage une réelle épaisseur, avec justesse et conviction. Sonia Schoonejans Romeo e Giulietta. È quello che ha pensato Philippe Cohen, direttore del Balletto del Grand Théâtre di Ginevra, per il quale il punto di vista femminile in questo caso trova un interesse maggiore nel fatto che Shakespeare dà a Giulietta un ruolo attivo. Ma a chi affidare l’operazione? Dopo alcuni anni di ricerca, ha scelto Joëlle Bouvier di cui ha potuto apprezzare il talento nel restituire, nel suo precedente Jeanne d’Arc (Giovanna d’Arco), la passione, l’impeto e la determinazione della pulzella d’Orléans. Danzatrice-coreografa di riferimento degli anni Ottanta, in ambito francese, quando con il suo partner e compagno, Régis Obadia, tradusse la loro passione in stupendi voli dolci o violenti, la Bouvier non ha mai smesso di analizzare la tragedia principalmente tramite i personaggi femminili diventati mitici. Dapprima fu Fureurs, un lavoro su Antigone, nel 1999, l’anno della separazione da Obadia, poi Jeanne d’Arc nel 2003. Il suo percorso artistico è costellato di assoli molto vicini all’autobiografia, come Dépêche-toi del 1999 o Face à face del 2007. Di creazione in creazione, s’interroga, si confronta, si mette alla prova con sincerità, identificandosi facilmente con queste ribelli che si oppongono alle leggi ingiuste o inique. Era destino, dunque, che incontrasse un giorno la vibrante Giulietta. Rispettando il testo di Shakespeare che fa da incipit alla spettacolo, la Bouvier procede per flashback. Sin dalla prima immagine (il funerale dei due amanti), tutto è chiaro: i due corpi, vestiti di bianco, trasportati da un gruppo in nero, mettono a confronto la purezza dell’amore con l’odio e la desolazione. Tutto il lavoro, ristretto intorno ai personaggi principali, procede per immagini: belle, forti, cinematografiche. Ogni quadro è chiaro, perfettamente disegnato: Joëlle Bouvier, che non si avvale della musica del balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev ma delle suites che lo stesso compositore ne ha tratto, si concede una maggiore libertà nella drammaturgia, eliminando ciò che le sembra troppo narrativo. Riconosciamo nella danza, fatta di abbandoni, slanci bruschi e cadute improvvise, lo stile della coreografa che, evitando di cadere nel patetico, trova il giusto registro dell’emozione. La scena della notte di nozze si svolge nel silenzio e, nonostante la nudità degli amanti, è al contempo pudica e sensuale. I due combattimenti, quello tra Tebaldo e Mercuzio, poi quello tra Tebaldo e Romeo, nonostante una notevole fluidità, non rinunciano alla forza. Cécile Robin Prévallée è una Giulietta al tempo stesso solare e gioiosa, sensuale e volitiva; Damiano Artale è un Romeo soggiogato dall’amore, con irresistibili accenti di gioviale tenerezza. Quanto a Illias Ziragachi nel ruolo di Mercuzio e Loris Bonati in quello di Tebaldo, sanno dare ai loro rispettivi personaggi un vero spessore, in modo corretto e convincente. Sonia Schoonejans 52 After several years of searching, he chose Joelle Bouvier, whose talent he had admired in her previous work Jeanne d’Arc. A dancer-choreography of the 1980’s in France where she and her partner and companion, Régis Obadia, translated their passion into stupendous flights of dance both tender and violent, Bouvier’s analyses of tragedy from a woman’s point of view have become legendary. At first it was Fureurs, based on Antigone in 1999, the year of her separation from Obadia, then Jeanne d’Arc in 2003. Her artistic career is studded with solos that are almost autobiographical, such as Dépêche-toi in 1999 or Face à face in 2007. She has always analysed tragedy from a woman’s point of view. Creation after creation she questions confronts and tests herself with sincerity, easily identifying with who are opposed to injustice or unjust laws. It was destiny then, that one day she should meet the vibrant Juliet. Closely following Shakespeare’s text, Bouvier uses flashbacks to tell the story. From the first image (the funeral of the two lovers) everything is clear: the two bodies dressed in white, carried by a group in black, making a comparison between the purity of love and the desolation of hatred. The entire work is a series of images around the two main characters: beautiful, strong, cinematographic images. Each picture is clear and perfectly designed: Joelle Bouvier uses only the suites of music that Prokofiev wrote for Romeo and Juliet as it allows her greater freedom in the drama and less narrative. We recognize in the work, sudden leaps and drops danced with abandonment, the style of the choreographer, who without falling into the pathetic, find the right register of emotion. The scene of the lovers’ wedding night is danced in silence and, in spite of their nakedness, is both modest and sensual. The two fights, one between Tybalt and Mercutio, then Romeo and Tybalt, lack power, despite their considerable fluidity. Cécile Robin Prévallée’s Juliet is sunny and joyous, sensual and volatile; Damiano Artale was a Romeo subdued by love, with irresistible accents of youthful tenderness. Illias Ziragachi as Mercutio and Loris Bonati as Tybalt were convincing and gave their respective characters real substance. Sonia Schoonejans American Ballet Theatre A Swamp of a “Lake”, a Rascal of a “Corsaire” Swan Lake – chor. Kevin McKenzie (after Marius Petipa, Lev Ivanov), mus. Pyotr. I. Tchaikovsky; Le Corsaire – chor. AnnaMarie Holmes (after Marius Petipa, Konstantin Sergeyev), mus. Adolphe Adam, Gillian Murphy, Roman Zhurbin – American Ballet Theatre: “Le Corsaire”, c. Anna-Marie Holmes (ph. G. Schiavone) American Ballet Theatre American Ballet Theatre “Lac” un peu marécageux, “Corsaire” coquin “Lago” un po’ acquitrinoso, “Corsaro” monello Lac des cygnes – chor. Kevin McKenzie (d’après Marius Petipa, Lev Ivanov), mus. Piotr. I. Tchaïkovsky; Le Corsaire – chor. AnnaMarie Holmes (d’après Marius Petipa, Konstantin Sergueev), mus. Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Pierre d’Oldenbourg Londres, Coliseum Lago dei cigni – cor. Kevin McKenzie (da Marius Petipa, Lev Ivanov), mus. Piotr. I. Ciaikovsky; Le Corsaire – cor. Anna-Marie Holmes (da Marius Petipa, Konstantin Sergheiev), mus. Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Pierre d’Oldenbourg Londra, Coliseum Encore une fois le mini-festival “Spring Dance” au Théâtre Coliseum de Londres s’est ouvert avec une compagnie américaine, l’American Ballet Theatre, qui a dansé deux ballets de son répertoire Le Lac des cygnes et Le Corsaire. La production de ce Lac signée par le directeur artistique de la compagnie Kevin McKenzie suit tout compte fait la tradition, mais avec des innovations qui nous rendent perplexes. Tout d’abord, le rôle du maléfique Rothbarth est divisé en deux: un être monstrueux, puis un invité élégant et séduisant au troisième acte, où il emploie ses pouvoirs enchanteurs à charmer les dames de la cour, y compris la Reine. Il danse un solo sur la belle musique de la danse russe, ce qui est évidemment une absurdité. En outre, le quatrième acte est malheureusement gâché par une chorégraphie impossible à reconnaître. Michelle Wiles, dans le rôle d’OdetteOdile, quoique bonne technicienne, m’a paru Ancora una volta il mini-festival “Spring Dance” al Teatro Coliseum di Londra si è aperto con una compagnia americana, l’American Ballet Theatre, che ha danzato due balletti del suo repertorio abituale, Il Lago dei cigni e Le Corsaire. La produzione del Lago firmata dal direttore artistico della compagnia Kevin McKenzie segue in buona sostanza la tradizione, ma con alcune innovazioni che lasciano perplessi. Anzitutto, il ruolo del malefico Rothbarth è diviso in due: una figura mostruosa dapprima, eppoi un ospite elegante e seducente nel terzo atto, dove usa i suoi poteri incantatori per ammaliare le dame della corte, compresa la regina. Danza poi un assolo sulla bella musica della danza russa, il che è chiaramente un’assurdità. Inoltre, il quarto atto è stato purtroppo torturato da una coreografia irriconoscibile. Michelle Wiles, nel ruolo di Odette-Odile, benché brava dal punto di vista tecnico, mi è parsa alquanto inespressiva. Tra i prìncipi delle diverse serate, Marcelo Gomes è stato un 53 Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Pierre d’Oldenbourg London, Coliseum Again this year the mini-festival “Spring Dance” at the London Coliseum opened with an American ballet company, American Ballet Theatre, which danced Swan Lake and Le Corsaire. Artistic director Kevin McKenzie’s Swan Lake production basically follows tradition, but with a few startling innovations. Principally, the role of the villainous Rothbart is divided into two, one a monster and one an elegant, seductive Act 3 (uninvited) guest, who uses his magic powers to enchant the court ladies, including the Queen. He performs a solo to the lovely Russian Dance, which is a solecism. In addition, Act 4 suffered from undistinguished choreography. Michelle Wiles, in the role of Odette/ Odile, proved a good technician, but rather inexpressive as an interpreter. As far as the princes are concerned, Marcelo Gomes was every inch a danseur noble in the role, so also was David Hallberg’s bemused, melancholy Siegfried. In Act 1, the male role in the pas de trois is performed by the Prince’s friend Benno, giving London its first sight of young virtuoso Daniil Simkin. The company danced very well as a whole, but a better production would have displayed them better. Then we attended Le Corsaire. Lord Byron would probably have considerable difficulty in recognising his 1814 The Corsair in this romp-like version of the ballet, signed by Anna-Marie Homes some years ago for the ABT. assez inexpressive. Parmi les princes des différentes soirées, Marcelo Gomes a été un véritable danseur noble, ainsi que David Hallberg, Siegfried mélancolique et tourmenté. Au premier acte, le rôle masculin du pas de trois est dansé dans cette version par l’ami du prince, Benno: le jeune virtuose Daniil Simkin y a fait ses débuts londoniens. Dans l’ensemble la compagnie s’est bien conduite, mais une meilleure production lui aurait été plus favorable. Au programme, il y avait aussi Le Corsaire. Sans doute, Lord Byron aurait-il eu beaucoup de mal à reconnaître son The Corsair de 1814 comme source d’inspiration de cette version coquine du ballet, signée pour la compagnie américaine par Anna-Marie Holmes il y a quelques années. Un côté positif de l’œuvre est que les hommes ont plusieurs occasions de se produire dans une véritable explosion de virtuosité, conduite par Marcelo Gomes (Conrad), Ángel Corella (Ali) et Herman Cornejo (Lankandem). Mais il a été difficile de s’identifier avec le destin des deux prisonnières des pirates, Gulnara (Xiomara Reyes) et Medora (l’époustouflante Gillian Murphy), étant donné que cette version ne semble pas prendre l’histoire trop au sérieux. Freda Pitt Martha Graham Dance Company “Clytemnestre” de Graham: mythologie et psychanalyse Clytemnestra – chor. Martha Graham, mus. Halim El-Dhab Paris, Théâtre du Châtelet Tout a été dit sur la grande dame de la modern dance aux États-Unis, Martha Graham, qui a fait l’objet de nombreux livres, et elle-même, aidée par son amie Jacqueline Onassis, a écrit son autobiographie (Mémoires, éd. Actes Sud). En traversant le XX siècle – née en 1893 et morte en 1991 –, elle a eu le temps d’être à l’avant-garde, ensuite d’appartenir à l’establishment, puis de connaître une éclipse, enfin de revenir triomphalement sur le devant de la scène. Apanage de la longévité certes mais surtout résultat du génie singulier de cette femme qui inventa un style, une grammaire et une syntaxe du mouvement, presque aussi complexe et complète que le ballet classique. Plusieurs périodes distinctes jalonnent sa longue carrière, et Clytemnestra, pièce en trois actes créée en 1958, appartient à celle où Graham revisite les grands mythes grecs ou bibliques à la lueur de la psychanalyse. Pièce emblématique de Gra- Maurizio Nardi – Martha Graham Dance Company: “Clytemnestra” (ph. Costas) danseur noble da capo a piedi, e così pure David Hallberg, Sigfrido melanconico e meditabondo. Nel primo atto, il ruolo maschile del pas de trois è qui danzato dall’amico del principe, Benno, che ha visto il debutto londinese del giovane virtuoso Daniil Simkin. Nell’insieme la compagnia si è comportata molto bene, ma una produzione migliore le avrebbe certamente giovato. C’era poi Le Corsaire. Lord Byron avrebbe avuto probabilmente delle difficoltà considerevoli nell’individuare nel suo The Corsair del 1814 la fonte d’ispirazione di questa birbante versione del balletto, firmato per la compagnia americana da Anna-Marie Holmes alcuni anni fa. Un aspetto positivo dell’opera è il fatto che gli uomini abbiano molte occasioni di esibirsi in quello che è un tripudio di virtuosismi, capeggiato da Marcelo Gomes (Conrad), Ángel Corella (Ali) e Herman Cornejo (Lankandem). Ma era difficile identificarsi con il destino delle due prigioniere, Gulnara (Xiomara Reyes) e Medora (la strepitosa Gillian Murphy), dato che questa produzione non sembra prendere troppo sul serio la vicenda. Freda Pitt Martha Graham Dance Company La Graham di “Clitennestra”: mitologia e psicanalisi Clytemnestra – cor. Martha Graham, mus. Halim El-Dhab Parigi, Théâtre du Châtelet È già stato detto tutto sulla grande signora della modern dance negli Stati Uniti, Martha Graham, che è stata oggetto di numerosi libri, e che ha scritto essa stessa, con la collaborazione della sua amica Jacqueline Onassis, la sua autobiografia. Nel corso del Novecento – è nata nel 1893 ed è morta nel 1991 –, ha trovato il tempo di essere all’avanguardia, poi di far parte dell’establishment, quindi di conoscere un periodo di eclissi, infine, di ritornare trionfalmente. Merito della longevità, certo, ma soprattutto del genio singolare di questa donna che inventò uno stile, una grammatica e una sintassi del movimento quasi complessa e completa quanto quella della danza accademica. 54 A positive feature is that the men certainly had frequent opportunities to show off in what is above all a feast of virtuosity, led by Mercelo Gomes (Conrad), Ángel Corella (Ali) and Herman Cornejo (Lankandem). It was hard, though, to feel concerned about the fates of the pirates’ captives, Gulnara (Xiomara Reyes) and Medora (outstanding Gillian Murphy), for the production does not seem to take the story very seriously. Freda Pitt Martha Graham Dance Company Graham and “Clytemnestra”: Mythology and Psychoanalysis Clytemnestra – chor. Martha Graham, mus. Halim El-Dhab Paris, Théâtre du Châtelet Everything that can be said about the “grande dame” of modern dance in the United States has already been said; Martha Graham has been the subject of numerous books, including her own autobiography, in collaboration with her friend Jacqueline Onassis. In the course of the 1900s – she was born in 1893 and died in 1991 – she was in the vanguard, then part of the establishment, followed by a period of eclipse and, then returned triumphant.Thanks certainly in part to her longevity, but above all to the singular genius of the woman who invented a style, a grammar and a syntax of movement almost as complex and complete as classical ballet. .There were pronounced periods in her career and Clytemnestra, a ballet in 3 acts created in 1958, was created during a period ham, où apparaît toute la puissance de son style, à la fois expressif et théâtral, et sa capacité à illustrer un évènement par les seuls mouvements, Clytemnestra est composée comme un drame intérieur, où l’héroïne est saisie dans un moment crucial, et traitée d’une façon cinématographique à coups de flashback. Le spectacle commence au moment où Clytemnestre, descendue aux enfers après avoir tué son mari Agamemnon, est contrainte par Hadès, à revivre sa faute. Tous les épisodes ayant précédé son geste (rapt d’Hélène, guerre de Troie, sacrifice d’Iphigénie, liaison de Clytemnestre avec Aegiste, meurtre d’Agamemnon, assassinat de Clytemnestre par Oreste), sont ainsi rejoués devant elle comme le théâtre de sa mémoire. La simultanéité des actions sur le plateau démultiplie les points de vue, tout en restant une projection de l’esprit de Clytemnestre. La tension ne se relâche pas un seul instant durant les deux heures que dure la pièce, la plus longue de toutes les créations de Graham. Et il faut saluer l’extraordinaire vitalité de tous les danseurs, leur cohérence aussi (rappelons que la troupe n’interprète que le répertoire Graham). L’artiste invitée, Fang-Yi Shen, danseuse taïwanaise formée à la technique Graham, interprète une Clytemnestre pour qui la danse, même tragique, coule de source. La Martha Graham Dance Company, revenue en France après dix ans d’absence, a retrouvé une qualité que les épisodes ayant suivi la mort de Graham, lui avaient fait perdre. Dirigée dorénavant par Janet Eilber, ancienne danseuse de la compagnie, celle-ci insuffle à l’ensemble de la troupe une énergie et une exigence dignes de sa fondatrice. Sonia Schoonejans Diversi periodi scandiscono la sua carriera, e Clytemnestra, balletto in tre atti creato nel 1958, appartiene a quello in cui la Graham rivisita i grandi miti greci o biblici alla luce della psicanalisi. Lavoro emblematico della coreografa, nel quale appare tutta la forza del suo stile espressivo e teatrale, e la sua capacità di mostrare una situazione con i soli movimenti, Clytemnestra è un dramma interiore, dove l’eroina è colta in un momento cruciale, raccontato in modo cinematografico, a forza di flashback. Lo spettacolo comincia nel momento in cui Clitennestra, discesa agli inferi dopo aver ucciso il marito Agamennone, è costretta da Ade a rivivere la sua colpa. Tutti gli episodi che hanno preceduto il suo gesto (il ratto di Elena, la guerra di Troia, il sacrificio di Efigenia, la relazione di Clitennestra con Egisto, l’uccisione di Agamennone, l’assassinio di Clitennestra per mano di Oreste) sono recitati davanti ai suoi occhi come in un teatro della memoria. La simultaneità delle azioni sulla scena moltiplica i punti di vista, nonostante si tratti pur sempre di una proiezione del pensiero di Clitennestra. La tensione non si allenta neanche un instante nel corso delle due ore dello spettacolo, il più lungo della Graham. E dobbiamo salutare la straordinaria vitalità di tutti i danzatori e la loro coerenza (ricordiamo che la compagnia danza solo il repertorio Graham). L’ospite, Fang-Yi Shen, danzatrice taiwanese formatasi alla tecnica Graham, interpreta Clitennestra; per lei la danza, anche nel suo registro tragico, è del tutto naturale. La Martha Graham Dance Company, ritornata così in Francia dopo dieci anni d’assenza, ha ritrovato una qualità che le vicende legali che fecero seguito alla morte della coreografa le avevano fatto perdere. Ora la compagnia è diretta da Janet Eilber, ex danzatrice del gruppo, che sa infondere agli artisti un’energia e una disciplina degne della sua fondatrice. Sonia Schoonejans 55 Fang Yi Sheu, Kerville Jack – Martha Graham Dance Company: “Clytemnestra” (ph. Costas) when Graham revisited great Grecian and Biblical myths, in light of modern psychology. Emblematic of this period, in which all the force of her expressive and theatrical style appears, Clytemnestra is an inner drama, with the heroine caught at a crucial moment and is told in an cinematographic way in flashbacks. The work begins at the moment when Clytemnestra descends into Underworld and is forced by Hades to relive her guilt. All the episodes that preceded the deed (the abduction of Helen, the Trojan War, the Sacrifice of Iphigenia, her relationship with Aegisthus, the killing of Agamemnon and the assassination of Clytemnestra at the hands of Orestes) are played out before her eyes as in a theatre of memory. The simultaneous action multiplies the point of view but always as a projection of the thoughts of Clytemnestra. The tension is never relaxed for one instant in the course of the two hour-performance; this is the longest of the Graham works. And we must salute the extraordinary vitality and coherence of all the dancers (keeping in mind that they dance only Graham’s repertory). Guest artist Fang-Yi Shen, the Taiwanese dancer schooled in the Graham technique, interpreted Clytemnestra; for her the style and sense of tragedy is completely natural. Returning to France, after ten years of absence, the Martha Graham Dance Company, has once again found the quality that they had lost following the legal problems that emerged after the choreographer’s death. Now the company is directed by Janet Eiber, herself a former dancer with the troupe, who knows how to instil in the dancers an energy and discipline worthy of its founder. Sonia Schoonejans Béjart Ballet Lausanne Béjart Ballet Lausanne L’esprit de Béjart Lo spirito di Béjart The Spirit of Béjart Igor et nous – chor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Casino des Esprits – chor. Gil Roman, mus. Antonio Vivaldi; L’Oiseau de feu – chor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Boléro – chor. Maurice Béjart, mus. Maurice Ravel Gênes (Italie), Teatro Carlo Felice Igor et nous – cor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Casino des Esprits – cor. Gil Roman, mus. Antonio Vivaldi; L’Oiseau de feu – cor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Boléro – cor. Maurice Béjart, mus. Maurice Ravel Genova, Teatro Carlo Felice Igor et nous – chor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Casino des Esprits – chor. Gil Roman, mus. Antonio Vivaldi; L’Oiseau de feu – chor. Maurice Béjart, mus. Igor Stravinsky; Boléro – chor. Maurice Béjart, mus. Maurice Ravel Genoa (Italy), Teatro Carlo Felice Qu’en est-il de Béjart après Béjart? Le garant de l’héritage, désigné par le maître luimême, Gil Roman, semble remonter ses ballets en contact presque médiumnique avec son mentor. Ainsi, Roman a-t-il redéfini Igor et nous, que le chorégraphe marseillais avait créé à l’origine sous le titre d’Igor et moi, en s’appuyant sur la voix d’Igor Stravinsky enregistrée pendant les répétitions d’orchestre de sa musique, employée ici comme bande sonore pour une séquence qui propose un pas de quatre, un pas de trois et un pas de deux. Un hors-d’œuvre agréable, tout comme Casino des Esprits signé par Gil Roman lui-même et parsemé de nuances vénitiennes, où apparaissent des courtisanes, des masques et justement des esprits, dans l’habituel mélange de beauté et de jeunesse que Béjart a imposé comme sceau de ses compagnies, d’abord en Belgique, puis en Suisse. Le public, toutefois, part en fibrillation pour les deux chefs-d’œuvre au programme, L’Oiseau de feu et Boléro. Le premier met encore et toujours au centre du groupe les beaux garçons, en rouge ardent, qui ont marqué le goût et la poétique de l’auteur de ballets le plus médiatisé du siècle dernier, qu’ils soient blonds ou bruns, orientaux ou occidentaux. Et si l’on remarque quelques légères imprécisions (Béjart n’étant plus là, à surveiller), l’extraordinaire lisibilité de cette pièce prépare le chemin vers le triomphe final, l’habituel – et génial – Boléro. Ici, dans le rôle principal, alternaient l’experte Elisabet Ros et la Cubaine Catherine Zuasnabar, statuette virginale aux lignes impeccables, mais totalement non-érotique. Toutefois, elle a été saluée par une standing ovation finale. Immanquable. Elisa Guzzo Vaccarino Che cosa ne è di Béjart dopo Béjart? Il garante della “béjartianità” doc, nominato dal maestro stesso, Gil Roman, pare curarne i balletti in contatto quasi medianico con il suo mentore. Così, Roman ha rifinito Igor et nous, che il coreografo marsigliese aveva in origine creato come Igor et moi, contando sulla voce di Igor Stravinsky registrata durante le prove d’orchestra della sua musica, qui utilizzata come colonna sonora per una sequenza che prevede un pas de quatre, un pas de trois e un pas de deux. Un aperitivo garbato, così come Casino des Esprits firmato da Gil Roman stesso e venato di coloriture veneziane, dove appaiono cortigiane, maschere e appunto spiriti, nell’abituale miscela di bellezza e giovinezza che Béjart ha imposto come sigillo alle sue compagnie, prima in Belgio e poi in Svizzera. Il pubblico, però, entra in fibrillazione per i due capisaldi béjartiani in programma, L’Oiseau de feu e Boléro. Il primo mette ancora e sempre al centro del gruppo i luminosi ragazzi, in rosso ardente, che hanno segnato il gusto e la poetica dell’autore di balletti più mediatico del secolo scorso, biondi e mori, orientali e occidentali. E se, mancando la mano del “capocomico” Béjart, qualche lieve sbavatura si fa notare, la maestria di leggibilità di questo pezzo spiana la strada al trionfo del finale, il solito – geniale – Boléro. Qui abbiamo visto alternarsi nel ruolo protagonistico l’esperta Elisabet Ros e la cubana Catherine Zuasnabar, statuetta virginale dalle linee impeccabili, ma totalmente a-erotica, salutata comunque da una standing ovation finale. Immancabile. Elisa Guzzo Vaccarino What of Béjart after Béjart? Gil Roman, the guarantor of the “Béjartian” legacy, named by the master himself, seems to remount the ballets in spiritual contact with his mentor. Thus, Roman has redefined Igor et nous, which the Marseillais choreographer had originally created as Igor e moi. Based on recordings of the voice of Igor Stravinsky made during orchestra rehearsals of his music, the soundtrack is used for a sequence of pas de quatre, pas de trois and pas de deux. It is a pleasant aperitif, much like Roman’s own Casino des Esprits which is run through with nuances of Venice, where courtesans, masks and spirits appear in the usual mixture of beauty and youth which was the seal of Béjart’s companies, first in Belgium then in Switzerland. However the public goes into cardiac arrest over those two “Béjartian” masterpieces on the programme, L’Oiseau de feu (“The Firebird”) and Boléro. The first still and always puts at its centre, in fiery red, the group of handsome young men – blond or dark, Eastern or Western, who show the taste and poetry of the creator of the most mediatised ballets of the last century. And if one notices some small inaccuracies (Béjart no longer being able to supervise the dancers) the masterful legibility of the work smoothes the way to the triumphant finale, the usual – and brilliant – Bolero. Alternating in the main role, the expert Elisabet Ros and Cuban dancer Catherine Zuasnabar, statuesquely virginal with impeccable lines, but completely unerotic. However she was greeted by a standing ovation. Inevitable. Elisa Guzzo Vaccarino Ballet de l’Opéra de Rome Fracci et Les Ballets Russes Les Ballets Russes/1: Les Sylphides – chor. Michel Fokine, mus. Fryderyk Chopin; Cléopâtre – chor. Michel Fokine, mus. Anton Arentsky; Les Biches – chor. Bronislava Nijinska, mus. Francis Poulenc; Le Tricorne – chor. Léonide Massine, mus. Manuel de Falla; L’Oiseau de feu – chor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky Les Ballets Russes/2: Pulcinella – chor. Léonide Massine, mus. Igor Stravinsky; La Chatte – Balletto dell’Opera di Roma Rome Opera Ballet Fracci e i Ballets Russes Les Ballets Russes/1: Les Sylphides – cor. Michel Fokine, mus. Fryderyk Chopin; Cléopâtre – cor. Michel Fokine, mus. Anton Arentsky; Les Biches – cor. Bronislava Nijinska, mus. Francis Poulenc; Il cappello a tre punte – cor. Léonide Massine, mus. Manuel de Falla; L’uccello di fuoco – cor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky Les Ballets Russes/2: Pulcinella – cor. Léonide Massine, mus. Igor Stravinsky; La Chatte – cor. George Balanchine, mus. Henri Sauguet; Parade – cor. Léonide Massine, mus. Erik Satie; La sagra della primavera – cor. Vaslav Nijinsky (ricostr. Millicent Hodson), mus. Igor 56 Balletto del Teatro dell’Opera di Roma: “Parade” – c. Léonide Massine (ph. C. M. Falsini) Béjart Ballet Lausanne Fracci and Ballets Russes Les Ballets Russes/1: Les Sylphides – chor. Michel Fokine, mus. Fryderyk Chopin; Cléopâtre – chor. Michel Fokine, mus. Anton Arentsky; Les Biches – chor. Bronislava Nijinska, mus. Francis Poulenc; The ThreeCornered Hat – chor. Léonide Massine, mus. Manuel de Falla; The Firebird – chor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky Les Ballets Russes/2: Pulcinella – chor. Léonide Massine, mus. Igor Stravinsky; La Chatte – chor. George Balanchine, mus. Henri cor. George Balanchine, mus. Henri Sauguet; Parade – chor. Léonide Massine, mus. Erik Satie; Le Sacre du printemps – chor. Vaslav Nijinsky (reconstr. Millicent Hodson), mus. Igor Stravinsky Les Ballets Russes/3: Petrouchka – chor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky; Jeux – chor. Vaslav Nijinsky (recostr. Millicent Hodson), mus. Claude Debussy; L’Après-midi d’un faune – chor. Vaslav Nijinsky, mus. Claude Debussy; Shéhérazade – chor. Michel Fokine, mus. Nikolaï Rimsky-Korsakov Rome, Opéra Pendant vingt-huit jours, entre avril et mai derniers, la compagnie de ballet du Théâtre de l’Opéra de Rome, dirigée par Carla Fracci, a proposé un festival spécial célébrant le premier centenaire de l’apparition des «Ballets Russes» à Paris. Entreprise d’une portée remarquable, préparée au cours des neuf dernières années avec la reprise progressive et la mise au point d’un certain nombre de chorégraphies du répertoire de Diaghilev, auxquelles se sont ajoutés en l’occurrence d’autres titres (Les Sylphides, Les Biches et la réinvention de Cléopâtre). Un projet que Fracci a suivi personnellement, ayant remonté Les Sylphides (une tâche parfaitement accomplie, dans le sillon de la tradition la meilleure, qui prévoit le passage direct de la chorégraphie d’un interprète à l’autre) et ayant interprété deux des ballets au programme Jeux et L’Après-midi d’un faune. Difficile de rendre compte, en peu de lignes, des résultats d’une entreprise si vaste, chorégraphiquement et musicalement. Elle Stravinsky Les Ballets Russes/3: Petrushka – cor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky; Jeux – cor. Vaslav Nijinsky (ricostr. Millicent Hodson), mus. Claude Debussy; L’Après-midi d’un faune – cor. Vaslav Nijinsky, mus. Claude Debussy; Shéhérazade – cor. Michel Fokine, mus. Nikolai Rimsky-Korsakov Roma, Teatro dell’Opera Nell’arco di ventotto giorni, fra aprile e maggio scorsi, la compagnia di balletto del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Carla Fracci ha proposto uno speciale festival, per celebrare il primo centenario dell’apparizione a Parigi dei “Ballets Russes”. Impresa di notevole portata, prevista nei nove anni scorsi con la progressiva ripresa e messa a punto di un certo numero di coreografie del repertorio di Diaghilev, alle quali si sono aggiunti in quest’occasione altri titoli (Les Sylphides, Les Biches e la re-invenzione di Cléopâtre). Un’impresa che la Fracci ha guidato personalmente, sia affrontando direttamente la responsabilità di riallestire Les Sylphides (un compito egregiamente portato a termine, nel solco della migliore tradizione, che prevede il passaggio diretto, da interprete a interprete, della coreografia) sia il ruolo di interprete di due dei titoli in programma Jeux e L’Aprèsmidi d’un faune. Difficile riferire, in poche righe, gli esiti di un’impresa coreograficamente e musicalmente tanto vasta. Meriterebbe una cronaca dettagliata e una disamina puntuale dei vari punti di forza e delle eventuali debolezze (fatto salvo l’indubitabile interesse storico) di rico- 57 Sauguet; Parade – chor. Léonide Massine, mus. Eric Satie; The Rite of Spring – chor. Vaslav Nijinsky (reconstructed by Millicent Hodson), mus. Igor Stravinsky Les Ballets Russes/3: Petrushka – chor. Michel Fokine, mus. Igor Stravinsky; Jeux – chor. Vaslav Nijinsky (reconstructed by Millicent Hodson), mus. Claude Debussy; L’Après-midi d’un faune – chor. Vaslav Nijinsky, mus. Claude Debussy; Shéhérazade – chor. Michel Fokine, mus. Nikolai Rimsky-Korsakov Rome, Teatro dell’Opera In April and May, over a period of 28 days, the Rome Opera Ballet, under the direction of Carla Fracci, presented a special festival to celebrate the 100th anniversary of the first Paris appearance of the “Ballets Russes.” This impressive undertaking, prepared over the past nine years with ongoing revivals of ballets from the Diaghilev repertory, included new stagings especially for the festival (Les Sylphides, Les Biches and a reconstruction of Cléopâtre.) This is a project that Fracci has personally overseen, directly taking responsibility for the realization of Les Sylphides (a perfectly accomplished task, following in the best tradition of choreography being handed down from one generation of interpreters to another) as well as dancing in Jeux and L’Après-midi d’un faune. In so little space it is difficult to report on such an immense chorographical and musical project. It would require a detailed report to chronicle the various merits (other than the inevitable historical interest) and mériterait une chronique détaillée et une analyse des divers points forts et des faiblesses éventuelles (hormis l’indubitable intérêt historique) de reconstructions et réinventions qui concernent parfois des textes chorégraphiques perdus depuis longtemps. L’impression générale est celle d’une opération remarquable, qui a galvanisé et parfaitement mis en valeur la compagnie romaine, grâce aussi à l’invitation d’un certain nombre d’artistes prestigieux. Ces programmes ont, en outre, opportunément consolidé le répertoire du XXe siècle de la compagnie (finalement reconstruit au cours des dix ans de la direction de Fracci) et ont été très bien accueillis par le public, qui a rempli la salle, et ont valu à la compagnie une invitation à New York (pour la reprise de La Chatte balanchinienne). Cette programmation a été organisée au mieux, en exploitant la brève “pax romana” dont le Théâtre de l’Opéra de la capitale italienne a pu bénéficier ces dernières années, après des décennies ignobles qui l’ont mené au bord de l’épuisement et qui ont failli détruire la tradition du ballet à Rome. Mais les orages, qui s’annonçaient même au cours de cette saison splendide, ont désormais recommencé. Et le sort de la compagnie ne tient qu’à un fil. Celui, peut-être, du prestige international d’une artiste comme Carla Fracci. Donatella Bertozzi Ballet National de Norvège struzioni e re-invenzioni, che riguardano a volte testi coreografici andati perduti molto tempo fa. L’impressione complessiva è quella di un’operazione di notevole valore, che ha galvanizzato, oltre che egregiamente valorizzato, la compagnia romana, inserendo con intelligenza un certo numero di ospiti di prestigio e consolidando adeguatamente il repertorio – finalmente ricostruito nei dieci anni di direzione della Fracci – nel suo versante novecentesco. Un’operazione, tra l’altro, accolta benissimo dal pubblico, che ha fatto registrare anche degli esauriti e che ha fruttato alla compagnia un invito a New York (per la ripresa de La Chatte balanchiniana). L’impresa è stata organizzata al meglio delle possibilità obiettivamente disponibili, sfruttando la breve “pax romana” di cui il Teatro dell’Opera della capitale italiana ha goduto negli ultimi anni, dopo decenni infami che hanno portato sull’orlo del tracollo e rischiato di distruggere a Roma la tradizione del balletto. Ma le burrasche, già nel corso di questa splendida stagione, sono ormai ricominciate. E di nuovo la sorte del ballo è appesa a un filo. Forse ancora solo al prestigio internazionale di un’artista come la Fracci che, si spera, verrà risparmiata. Donatella Bertozzi Balletto Nazionale Norvegese Cygnes norvégiens au bord de la mer d’Oslo Cigni norvegesi sul lungomare di Oslo Lors de ces derniers vingt ans le Ballet National de Norvège a eu des ailes et a évolué remarquablement. Il s’agit de la première et seule compagnie de ballet en Norvège, restée pendant de nombreuses années dans l’ombre des deux grandes et anciennes troupes scandinaves, le Ballet Royal Danois et le Ballet Royal Suédois, dont les origines remontent au XVIIIe siècle, alors que la compagnie norvégienne est très jeune. Après l’installation de quelques pionniers dans la moitié du XXe siècle, la compagnie fut fondée officiellement en 1958 et donc elle vient de fêter ses cinquante ans. Les célébrations ont eu lieu dans le nouveau théâtre d’opéra et de ballet; inauguré l’année dernière et situé au bord de la mer d’Oslo, c’est un bâtiment exceptionnel: une espèce d’immense iceberg flottant, penché sur l’eau et construit en sorte que l’on puisse se promener sur son toit. Et cette promenade, qui est devenue un pôle d’attraction autant pour les Norvégiens que pour les touristes, ne manque pas d’attirer l’attention des gens sur les spectacles d’opéra et de ballet à l’affiche du théâtre. À l’intérieur du bâtiment, les architectes du cabinet norvégien Snøhetta, qui a remporté le concours sur 280 participants, ont réalisé un prodige de vitraux, parois blanches et bois. Le tout en position oblique: l’idée est intéressante pour prédisposer l’âme du public à l’expérience artistique. Le théâtre possède trois salles – celle principale compte 1400 places. Il Balletto Nazionale Norvegese in questi ultimi vent’anni ha messo le ali ed è cresciuto notevolmente. Si tratta della prima e unica compagnia di balletto della Norvegia, rimasta per molti anni nell’ombra dei due grandi e antichi complessi scandinavi, il Balletto Reale Danese e il Balletto Reale Svedese, le cui origini risalgono al Settecento, mentre la compagnia norvegese è molto giovane. Dopo l’insediamento di alcuni pionieri alla metà del Novecento, la compagnia fu fondata ufficialmente nel 1958 ed ha così appena celebrato i suoi cinquant’anni. I festeggiamenti hanno avuto luogo nel nuovo teatro d’opera e balletto; inaugurato l’anno scorso e situato sul lungomare di Oslo, è un edificio eccezionale: una sorta di immenso iceberg galleggiante affacciato sull’acqua e costruito in modo da poter passeggiare sul tetto. E questa passeggiata, che è diventata un punto d’attrazione tanto per i Norvegesi quanto per i turisti, non manca di richiamare l’attenzione della gente sugli spettacoli d’opera e balletto proposti dal teatro. All’interno dell’edificio gli architetti dello studio norvegese Snøhetta, che ha vinto il concorso su 280 partecipanti, hanno realizzato un prodigio di vetrate, pareti bianche e legno. Tutto in posizione obliqua: l’idea non è male per predisporre l’animo del pubblico all’esperienza artistica. Al suo interno ci sono tre sale – quella principale ha 1400 posti. Il repertorio del Balletto Nazionale Norve- 58 weaknesses of reconstructing, and in many cases reinventing, choreography that has been long-lost. The general impression is that it was a project of remarkable value, which galvanized and highlighted the quality of the Roman company, as well as a number of prestigious guest artists. Moreover, these programmes consolidated the company’s 20 th century repertory (carefully rebuilt by Fracci over the past 10 years) and were well received by the public, performed to full houses on some occasions. It also garnered the company an invitation to New York for the revival of Balachine’s La Chatte. The company was at its best and took full advantage of the “Pax Romana” which the Teatro dell’Opera has enjoyed these last few years, after many wretched decades which almost destroyed the tradition of ballet in Rome. But despite the splendid season, storm clouds are gathering once again and the fate of the company hangs on a thread. One can only hope that perhaps the international prestige of an artist like Carla Fracci will save it. Donatella Bertozzi Norwegian National Ballet Norwegian Swans at the Oslo Waterfront The Norwegian National Ballet has grown immensely in artistic wing-span over the last twenty years. The company which is the first and only classical ballet company in Norway stood for many years in the shadow of the Royal Danish Ballet and the Royal Swedish Ballet, which both have their roots in the 18 th century while the Norwegian National Ballet is extremely young. After some forerunners in the early 1950’s it was officially established in 1958 and has thus just celebrated its 50 th anniversary. The celebration took place in the most wonderful new Theatre for Opera and Ballet, opened last year and placed on the Oslo waterfront as a unique building. As an immense ice floe, it is slanting towards the water and constructed so that people can have a walk on the roof. And this walk, which has been popular for Norwegians as well as for tourists, gives lots of attention to both the opera and the ballet performing inside the house. Inside the building the architects from Norwegian Snøhetta, who won the competition between 280 participants, have also made wonders in glass, white walls and wood. Everything is askew, which is not a bad idea, when you put the audience in the mood to experience art. The building has three stages – the main stage with room for 1,400 spectators. The repertory of the Norwegian National Ballet has always balanced between the traditional classical ballets, a modern Le répertoire du Ballet National de Norvège s’échelonne depuis toujours du ballet à la danse moderne internationale, sans oublier de donner également sa chance au contemporain “maison”. La pierre miliaire pour la compagnie a été The Tempest de Glen Teltey qui, depuis 1980, et pendant les vingt ans suivants a été sa marque de fabrique. En outre, les collaborations avec Jirí Kylián et Paul Lightfoot ont donné à la compagnie une touche moderne et le cinquantième anniversaire a été célébré avec Limb’s Theorem de William Forsythe. Des directeurs tels Sonia Arova, dans les années 1960, Anne Borg, dans les années 197080, Dinna Bjørn depuis 1990 jusqu’à 2002, lorsque le Norvégien Espen Giljane en a pris la direction, ont formé une compagnie capable d’aborder également les grands classiques. Cette fois, nous avons vu Le Lac des cygnes, représenté pour la première fois à Oslo en 1967 et donnée jusqu’en 1997 dans la version signée par Anna-Marie Holmes. La compagnie se compose de 54 danseurs seulement, mais la qualité est d’un niveau élevé. Dans le rôle de la Princesse-Cygne dansait l’invitée lituanienne Jurgita Dronina. Un cygne ravissant et délicat. Petite de taille, mais possédant une qualité de danse à la fois forte et poétique, une technique souple et musicale. Dirk Weysershausen a été un prince beau et sûr de lui, alors que dans le rôle du bouffon le Japonais Gakuro Matsui, à la technique éblouissante, a été très cocasse. Autour d’eux, nous avons vu une compagnie précise et dynamique, qui a fait de ce Lac traditionnel une expérience émouvante. Erik Aschengreen gese ha sempre spaziato dal balletto classico alla danza moderna internazionale, dando anche opportunità al contemporaneo “di casa”. Una pietra miliare per la compagnia è stato The Tempest di Glen Teltey che dal 1980 e per i successivi vent’anni è stato il suo marchio di fabbrica. Le strette collaborazioni con Jirí Kylián e Paul Lightfoot hanno dato poi alla compagnia un tocco moderno e il cinquantesimo anniversario è stato celebrato con Limb’s Theorem di William Forsythe. Direttori artistici come Sonia Arova, negli anni Sessanta, Anne Borg, negli anni Settanta e Ottanta, Dinna Bjørn dal 1990 al 2002, quando ne ha assunto la direzione il norvegese Espen Giljane, hanno formato una compagnia capace anche di affrontare i grandi classici. Stavolta abbiamo visto Il Lago dei cigni, rappresentato per la prima volta a Oslo nel 1967 e fino al 1997 nella versione firmata da Anna-Marie Holmes. La compagnia è composta da soli 54 danzatori, ma la qualità è di alto livello. Nel ruolo della Principessa-Cigno danzava l’ospite lituana Jurgita Dronina. Un cigno bellissimo e delicato. Piccola di statura, ma con una qualità di danza al tempo stesso poetica e autorevole, una tecnica morbida e musicale. Dirk Weysershausen è stato un principe bello e sicuro, mentre nel ruolo del giullare il giapponese Gakuro Matsui, dalla tecnica abbagliante, è stato assai spassoso. Intorno a loro abbiamo visto una compagnia precisa e presente in scena, che ha fatto di questo Lago tradizionale un’esperienza emozionante. Erik Aschengreen Anastasia Kolegova, Richard Suttie – Norwegian National Ballet: “Swan Lake” (ph. J. Wiesner) 59 international repertoire, while providing modern Norwegian choreographers with opportunities. An early milestone was Glen Tetley’s The Tempest in 1980 which became the company’s trademark for the next twenty years. Close associations with Jirí Kylián and Paul Lightfoot have given the company a modern touch and the 50 th anniversary in the autumn of 1958 was celebrated with the William Forsythe’s Limbs Theorem. Artistic directors such as Sonia Arova in the 1960’s, Anne Borg twice in the 1970’s and 1980’s, Dinna Bjørn over 12 years from 1990 and until 2002 when the Norwegian Espen Giljane took over, have developed a company able also to dance the great classical ballets. This time I saw a Swan Lake, first performed in Oslo in 1967 and since 1997, in the Anna-Marie Holmes’ mise en scène. The company does not possess more than 54 dancers, but the quality is on a high level. Guest Jurgita Dronina from Lithuania danced as the Swan Princess. A beautiful, fragile swan. Petite but with both poetry and authority in her dance, together with a remarkable, soft and musical technique. Dirk Weysershausen was a solid and handsome prince, while the Japanese Gakuro Matsui, with his dazzling technique, was most entertaining as the Jester. Around them, a company with stage presence and precision: which makes even a traditional Swan Lake an experience that goes directly to the soul. Erik Aschengreen M u l t i M ed i a Web Web Web Cuba contemporaine Cuba contemporanea Contemporary Cuba Organisé par la compagnie cubaine de danse contemporaine Retazos, dirigée par Isabel Bustos (www.retazos.cult.cu), le XIVe “Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos la Havana Vieja: Ciudad en Movimiento” s’est déroulé en avril dernier. Des boulevards, de petites rues et des places ont accueilli pendant toute la journée des spectacles de danse contemporaine, avec des artistes et des compagnies provenant d’Argentine, Brésil, Bolivie, Canada, Colombie, Chili, Equateur, Mexique, Venezuela, Espagne, France, Finlande et même des USA (Luisa Inés García), outre des groupes de folklore, capoeira et tango provenant de diverses provinces cubaines. Pour avoir des informations en vue des éditions futures, on peut écrire à [email protected]. Et sur www.Myspace.com on peut voir quelques extraits de danse (et musique) de l’édition 2008. Toujours concernant Cuba, sur www.proart.com.mx/escuelanacionaldeballetcub, site de l’Escuela Nacional de Ballet, on peut aller à la découverte du siège grandiose de cette école avec toutes ses activités, alors que sur www.cubamagica.com, on peut trouver des informations sur le récent XVIe “Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet”, un concours national qui a eu lieu en avril dernier au Teatro Mella de La Havane en hommage à Ramona De Saa, directrice de l’école cubaine et pédagogue très réputée. L’année prochaine, se déroulera l’édition internationale, ce qui sera une occasion pour confronter les méthodes d’enseignement de la danse classique. Sur www.cubadance.org on peut trouver un programme de toutes les activités de danse les plus intéressantes qui se passent dans la capitale cubaine, mais aussi dans d’autres localités de l’île. Sur www.havana-cultura.com, on découvre l’aspect contemporain de la danse cubaine avec Miguel Iglesias, directeur de la plus grande compagnie nationale moderne du pays, grâce aussi à d’excellentes vidéos. Quelque 60 extraits du répertoire du Ballet Nacional de Cuba sont visible sur YouTube, dans l’attente qu’un fragment quelconque concernant Yolanda Correa soit disponible: brillantissime, exceptionnelle Aurore dans La Belle au bois dormant, en avril dernier au Gran Teatro de La Havane. Elisa Guzzo Vaccarino Organizzato dalla compagnia cubana di danza contemporanea Retazos, diretta da Isabel Bustos (www.retazos.cult.cu), nell’aprile scorso si è svolto il XIV “Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos la Havana Vieja: Ciudad en Movimiento”. Cortili, strade e piazze hanno ospitato a tutte le ore schegge di danza contemporanea dall’Argentina, Brasile, Bolivia, Canada, Colombia, Cile, Ecuador, Messico, Venezuela, Spagna, Francia, Finlandia e persino USA (Luisa Inés García), oltre ai gruppi di folklore, capoeira, e anche tango delle varie provincie cubane. Per contatti in vista delle future edizioni si può scrivere a [email protected]. E su www.Myspace.com si può vedere qualche estratto di danza (e musica) dell’edizione 2008. Restando a Cuba, su www.proart.com.mx/ escuelanacionaldeballetcub, sito della Escuela Nacional de Ballet, si può scoprire la grandiosa sede della scuola con tutte le sue attività curriculari, mentre su www.cubamagica.com si possono trovare le informazioni sul recente XVI “Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet”, concorso nazionale tenuto lo scorso aprile al Teatro Mella all’Avana in onore di Ramona De Saa, direttrice della scuola nazionale cubana e pedagoga famosa. L’anno prossimo si svolgerà l’edizione internazionale, come confronto di metodi di insegnamento della danza classica. Su www.cubadance.org si può trovare invece il programma di tutte le attività di danza più interessanti a cui accedere non solo nella capitale cubana, ma anche in altre località. Su www.havana-cultura.com si scopre il volto della danza contemporanea cubana con Miguel Iglesias, direttore della maggiore compagnia nazionale moderna, anche attraverso ottimi video. Altri 60 brani relativi al repertorio del Ballet Nacional de Cuba si possono visionare su YouTube. Da tenere d’occhio, quando apparirà, qualsiasi frammento che riguardi Yolanda Correa: brillantissima, eccezionale Aurora in Bella addormentata nelle recite dello scorso aprile al Gran Teatro dell’Avana. Elisa Guzzo Vaccarino Organized by the Cuban contemporary dance company Retazo, directed by Isabel Bustos (www.retazos.cult.cu) the 14 th “Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos la Havana Vieja: Ciudad en Movimiento” was presented last April. All day long, performances of contemporary dance took place in the courtyards, streets and squares of old Havana, featuring artists and companies from Argentina, Brazil, Bolivia, Canada, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Venezuela, Spain, France, Finland and even the USA (Luisa Inés Gracia), as well as folkloric, tango and capoeira troupes from the various provinces of Cuba. To make contact regarding future seasons you may write to [email protected]. And excerpts of dance and music from the 2008 edition can be viewed at www.Myspace.com. Staying in Cuba, on www.proart.com/ mx/escuelanacionaldeballetcub, the site of the National Ballet School, you can discover the magnificent headquarters of the school and all its activities. And on www.cubamagica.com, you’ll find information on the recent 14 th “Encuentro Internacional de Academia para la Enseñanza del Ballet”, a national competition held last April at the Teatro Mella, Havana, in honour of Ramona De Saa, renowned teacher and director of the Cuban National Ballet School. Next year will be the international edition, which will provide an opportunity to compare methods and aesthetics. On www.cubadance.org you can find programmes of all the interesting dance events, not only in the Cuban capital but in other locations as well. On www.havanacultura.com you will discover, thanks to the excellent videos, the face of contemporary Cuban dance with Miguel Iglesias, director of the largest national modern dance company. Plus it includes some excellent videos. It is now possible to watch 60 excerpts from the repertory of the Ballet Nacional de Cuba, including a brief clip of Yolanda Correa as a brilliant Aurora in The Sleeping Beauty last April at the Gran Teatro. Elisa Guzzo Vaccarino 20 $, click, et tu es ami de Chris Il a tout juste 36 ans mais il est depuis longtemps déjà l’un des chorégraphes les plus en vue et de plus grand succès de la danse contemporaine qui compte: l’Anglais Chistopher Wheeldon est – opinion largement partagée – le jeune chorégraphe-star de ce début de troisième millénaire. 20 $, click, e sei amico di Wheeldon Ha appena 36 anni ma è già da tempo uno dei coreografi più in vista e di maggior successo della danza contemporanea che conta: l’inglese Chistopher Wheeldon è, per opinione largamente condivisa, il giovane coreografostar di quest’inizio di terzo millennio. È stato “coreografo stabile” del New York City Ballet dal 2001 al 2008; ha firmato numerose creazioni per il Royal Ballet di Londra, ma ha creato pure per il San Francisco 61 20 $, a click, and you’re a Chris’ Friend Though he is only 36 years old, he is already one of the most prominent and successful choreographers on the contemporary dance scene: England’s Christopher Wheeldon is – in a widely-shared opin- Il a été “chorégraphe résident” du New York City Ballet de 2001 à 2008; il a signé de nombreuses créations pour le Royal Ballet de Londres, mais il a créé également pour le San Francisco Ballet, le Boston Ballet et diverses compagnies des États-Unis, outre le Ballet Royal Danois (The Wanderers), le Ballet de Hambourg (VIII) et le Ballet du Théâtre Bolchoï de Moscou (Misericors, rebaptisé ensuite Elsinore). Broadway n’a pas manqué de lui faire la cour, de même que le monde étincelant du cinéma: il a signé en effet les chorégraphies (à vrai dire pas toutes à la mesure de sa réputation) du film Center Stage qui raconte les aventures artistiques et sentimentales d’une école de danse, genre School of American Ballet. Aujourd’hui, il est à la tête d’une compagnie personnelle, “The Morphoses”, en un certain sens “transocéanique”, car elle réside à la fois au City Center de New York et au Sadler’s Wells Theatre de Londres. Pour en savoir davantage sur cette troupe (attendue en juillet au Festival de Spolète) et sur le travail de Wheeldon, on peut visiter le site www.morphoses.org. Dans ces pages web, peu attirantes d’un point de vue graphique, on trouve l’histoire de The Morphoses, dont le nom est tiré d’une pièce créée par Wheeldon en 2002 pour le New York City Ballet; il y a encore la liste des danseurs avec photo et fiche personnelle (nombre d’entre eux sont des artistes du NYCB ou d’autres compagnies) et le calendrier des spectacles de la saison, mais aussi des auditions et des soirées mondaines. Les titres qui composent le répertoire de The Morphoses montrent qu’il s’agit d’une “compagnie d’auteur” sui generis: hormis les pièces de Wheeldon, y figurent en effet des ballets de plusieurs autres chorégraphes: de George Balanchine à Frederick Ashton, jusqu’aux contemporains: William Forsythe, Michael Clark, Paul Lightfoot… Une autre page donne la liste de toutes les pièces de Wheeldon avec les génériques, depuis 1991 jusqu’à aujourd’hui. On trouve aussi une série de photo galleries, des vidéos de répétitions, spectacles et interviews et la revue de presse des deux dernières années. Pour devenir un “ami” de The Morphoses, il suffit de s’inscrire et de payer une cotisation de $20.00 par saison: on a ainsi priorité pour obtenir les places les meilleures aux spectacles et pour les répétitions ouvertes au public, de même que la possibilité de participer à des fêtes avec les artistes de la compagnie (qui, à en juger d’après les nombreuses et joyeuses photos des réceptions, s’amusent vraiment!). Cristiano Merlo DVD The Sleeping Beauty – chor. Marius Petipa (Konstantin Sergueev), mus. Piotr I. Tchaïkovsky, int. Irina Kolpakova, Sergueï Berezhnoï, The Kirov Ballet – Kultur Dans le dernier numéro de Ballet2000 nous avons rendu compte d’une vidéo de 1965 de Ballet, per il Boston Ballet e diverse altre compagnie statunitensi, oltre al Balletto Reale Danese (The Wanderers), al Balletto di Amburgo (VIII) e al Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca (Misericors, poi ribattezzato Elsinore). Anche Broadway gli ha fatto la corte e così pure il mondo scintillante del cinema: sue sono le coreografie (magari non proprio tutte degne di nota) del film Center Stage (in Italia è conosciuto con il titolo Il ritmo del successo) che racconta le avventure artistiche e sentimentali di una fittizia scuola di ballo, del genere School of American Ballet. Oggi è alla testa di una propria compagnia, “The Morphoses”, in un certo modo “transoceanica”, dato che ha sede contemporaneamente al City Center di New York e al Sadler’s Wells Theatre di Londra. Per sapere qualcosa di più su questo gruppo (atteso in luglio al Festival di Spoleto) e sul lavoro di Wheeldon si può visitare il sito www.morphoses.org. In queste pagine web, non troppo accattivanti dal punto di vista grafico, si trova la storia della Morphoses, il cui nome deriva da un pezzo di successo creato da Wheeldon nel 2002 per il New York City Ballet; e ancora, l’elenco dei danzatori con foto e scheda personale (molti sono artisti del NYCB o di altre compagnie) e il calendario con gli spettacoli della stagione, ma anche le audizioni e gli eventi mondani. I titoli che compongono il repertorio della Morphoses, elencati in un’apposita voce, mostrano che si tratta, in verità, di una “compagnia d’autore” sui generis: oltre ai lavori di Wheeldon figurano infatti balletti di diversi altri coreografi: da Balanchine a Ashton, ai contemporanei: William Forsythe, Michael Clark, Paul Lightfoot… Un’altra pagina elenca poi tutti i lavori di Wheeldon, completi di credits, dal 1991 a oggi. Sono inoltre disponibili una serie di photo galleries, video con prove, spettacoli e interviste e la rassegna stampa degli ultimi due anni. Per diventare un “amico” della Morphoses bastano 20 dollari a stagione e si ha la possibilità di avere la priorità per i posti migliori agli spettacoli e per le prove aperte al pubblico e di partecipare a feste con gli artisti della compagnia (che, a giudicare dalle numerose e baldanzose fotografie dei ricevimenti, si divertono davvero!). Cristiano Merlo ion – the young stellar choreographer of the beginning of the third millennium. He was resident choreographer of New York City Ballet from 2001 to 2008; he has created several works for London’s Royal Ballet and also for the San Francisco Ballet, the Boston Ballet and several other US Companies, as well as for the Royal Danish Ballet (The Wanderers), the Hamburg Ballet (VIII) and the Bolshoi Ballet (Misericors, renamed Elsinore). His works have also been seen on Broadway and in the glittering world of the cinema, in the movie Center Stage that tells the story of a school of dance, much like the School of the American Ballet. Today he is the head of his own company “The Morphoses”, in some sense a “transoceanic” troupe as it has homes at both City Center in New York and at Christopher Wheeldon – The Morphoses (studio, ph. Schulman Brothers) La Belle au bois dormant avec le Ballet du Théâtre Kirov de Leningrad, que Kultur a diffusé maintenant sur DVD. Cette même maison d’édition a sorti en DVD une autre vidéo historique, toujours de La Belle, toujours avec le Kirov, mais dans un enregistrement de 1982. Il ne s’agit pas d’un film, comme c’était le cas pour la vidéo de 1965, mais d’une reprise live, qui restitue donc la chorégraphie de ce chef-d’œuvre de Marius Petipa dans la version (qui porte la griffe de Konstantin Sergueev) la plus authentique aujourd’hui encore représentée. Elle est en effet le résultat d’une “tradition” et d’un “processus d’accumulation” internes au Théâtre Mariinsky(/Kirov) de SaintPétersbourg (/Leningrad), où le ballet fut créé en 1890. L’étoile de cette vidéo est une Irina Kolpakova âgée de presque cinquante ans, qui néanmoins irradie la scène d’une fraîcheur juvénile et inspirée, d’une candeur et d’une grâce quasi enfantines, provenant – paradoxalement – d’une maturité artistique accomplie. Et sa timidité technique, comme la discrétion dans les aplombs de l’«Adage à la Rose» Non si tratta di un film come nel caso del video del 1965, ma di una ripresa dal vivo, che restituisce dunque la coreografia di questo capolavoro di Marius Petipa nella versione (che porta la firma di Kostantin Sergheyev) più attendibile e autentica ancor’oggi rappresentata, frutto di una “tradizione” e di un “processo di accumulazione” interni al Teatro Mariinsky(/Kirov) di San Pietroburgo(/Leningrado), dove il balletto è stato creato nel 1890. La protagonista-star di questo video è una Irina Kolpakova quasi cinquantenne, che nondimeno irradia la scena di una freschezza gioviale e ispirata, di un candore e di una grazia quasi fanciulleschi, derivanti, paradossalmente, da una maturità artistica compiuta. E non si creda che la timidezza tecnica, come la discrezione negli aplombs dell’“Adagio della Rosa” (dove la Kolpakova osa meno di quanto forse taluni si attenderebbero), sia dovuta tanto all’età, quanto piuttosto – ci pare – alla ricerca di una raffinatezza stilistica e di una soavità di forme e linee che, per fortuna, rifugge soprattutto il Sadler’s Wells Theatre in London. To find out more about the group (appearing in July at the Spoleto Festival) and on Wheeldon’s work you can visit www.morphoses.org. Though not attractive from a graphic point of view, the website contains a history of Morphoses (the name derives from a successful piece Wheeldon created in 2002 for New York City Ballet), as well as a list of dancers with photos and personal details (many are members of NYCB or other companies) and calendar of events, including the season’s offerings and auditions. Listed under a separate heading, the titles that make up the repertory of Morphoses show that it is indeed an unusual “signature company”: in addition to works by Wheeldon, we find ballets by various other choreographers, from Balanchine to Ashton and contemporaries such as William Forsythe, Michael Clark and Paul Lightfoot. Another page lists all of Wheeldon’s production, complete with credits, from 1991 to date. There are also a number of photo galleries, videos of rehearsals, interviews and a press digest from the last two years. It costs just $20.00 (USD) per season to become a “friend” of Morphoses which gives you priority to the best seats for performances, invitations to open rehearsals and social events with the artists of the company (which, judging from the numerous photographs are a good deal of fun!). Cristiano Merlo DVD The Sleeping Beauty – cor. Marius Petipa (Konstantin Sergheyev), mus. Piotr I. Ciaikovsky, int. Irina Kolpakova, Serghei Berezhnoi, The Kirov Ballet – Kultur Sullo scorso numero di BallettoOggi abbiamo recensito un video del 1965 della Bella addormentata con l’allora Balletto del Teatro Kirov di Leningrado, che la Kultur ha ora riversato su DVD. Questa stessa casa editrice ha messo in commercio su DVD anche un altro storico video da collezione, sempre della Bella, sempre con il Kirov, ma in una registrazione del 1982. 62 DVD The Sleeping Beauty – chor. Marius Petipa (Konstantin Sergheyev), mus. Pyotr I. Tchaikovsky, int. Irina Kolpakova, 63 Evghenia Obrastzova – Balletto dell’Opera di Roma: “Cenerentola”, c. Alfredo Rodríguez/ Carla Fracci (où Kolpakova peut sembler peu audacieuse), est due moins à l’âge qu’à la recherche d’un raffinement de style et d’une suavité des formes et des lignes refusant l’étalage d’une technicité grossière. À ses côtés, Sergueï Berezhnoï est un prince aux lignes, pieds, attitude et jeu de vrai danseur noble, mais qui techniquement laisse perplexe le spectateur d’aujourd’hui, habitué à bien d’autres prodiges et à tout autre “netteté”. Netteté qui, par contre, du côté féminin de la compagnie n’a jamais manqué, étant au contraire sa marque de fabrique: et il suffit d’observer les variations des fées et le corps de ballet au second acte pour avoir une autre démonstration de la précision, de la rigueur et de la pureté esthétique de ces danseuses. À remarquer ensuite dans le rôle-pantomime de Carabosse, Vladimir Lopoukhov travesti: grimace sardonique et gestuelle histrionique dans la meilleure tradition du grotesque romantique. Cristiano Merlo Ballerina – un film de Bertrand Normand – Floris Films L’icône de la Ballerine – celle de la tradition “classico-romantique”, sur pointes et en tutu, qu’il soit long ou plat, ailettes de tecnicismo grezzo e ostentato. Accanto a lei, Serghei Berezhnoi è un principe con linee, piedi, portamento e jeu da vero danseur noble, ma tecnicamente lascerà perplesso lo spettatore d’oggi, abituato a ben altri prodigi e a ben altra “pulizia”. Pulizia che invece sul versante femminile della compagnia non è mai mancata, essendone anzi il marchio di fabbrica: e basta osservare le variazioni delle fate e la prova del corpo di ballo nel second’atto per avere ulteriore dimostrazione della precisione, del rigore e della purezza estetica delle sue ballerine. Da notare poi nel ruolo pantomimico di Carabosse, Vladimir Lopukhov en travesti: ghigno sardonico e gestualità istrionesca nella migliore tradizione del grottesco romantico. Cristiano Merlo Ballerina – un film di Bertrand Normand – Floris Films (in francese) L’icona della Ballerina – “classico-romantica” s’intende, quella in punta e tutù, lungo o a ruota che sia, alette a mo’ di silfide o coroncina in stile Bella addormentata – aleggia come uno spettro evanescente e inafferrabile nell’immaginario di ogni ballettomane, di 64 Serghei Berezhnoi, The Kirov Ballet – Kultur In the last issue of Ballet2000 we reviewed the video of The Kirov Ballet’s 1965 Sleeping Beauty which was released by Kultur on DVD. The same label has now another historic video on DVD, a true collector’s item, again of Sleeping Beauty, again by the Kirov, but of a 1982 recording. Unlike the 1965 video, this was not produced in a studio but is the recording of a live performance which shows us Kostantin Sergheyev’s version, after Marius Petipa, which is the most authentic and reliable version of Beauty still being presented, the result of a “tradition” and “accumulation process” within the Mariinsky Theatre (Kirov) of St. Petersburg (Leningrad), where the ballet was created in 1890. The star of the video is the nearly 50year-old Irina Kolpakova, who nonetheless illuminates the stage with youthful and fresh inspiration; a pure and almost childlike grace, resulting, paradoxically, from her artistic maturity. And don’t think that her technical timidity, as in the understated aplombs of the “Rose Adagio” (where Kolpakova dares less than might be expected), is due to age – but rather, we believe to a refinement of style and a suavity of form and line that, fortunately, shuns crude technical ostentation. Partnering her, Sergei Berezhnoi is a prince with the line, bearing and jeu of a true danseur noble; though technicallyspeaking he will leave today’s viewer, used to more sensational prodigies and “cleaner” styles, somewhat perplexed. A “clean” style can be found, however, on the female side of the ensemble where it has never been lacking, in fact it is the company’s trademark: and it suffices to watch the Fairies’ Variations and the work of the corps de ballet in the second act for a demonstration of the precision, rigour and aesthetic purity of its female dancers. Of note, in the pantomime role of Carabosse, Vladmir Lopukhov en travesti: all sardonic sneers and theatrical gestures in the best grotesque Romantic tradition. Cristiano Merlo Ballerina – a film by Bertrand Normand – Floris Films (in French) The iconic image of the Ballerina – that of the classic Romantic tradition, on pointes and in a tutu, long or short, winged in the style of a Sylphide or crowned as in The Sleeping Beauty – style Sylphide ou avec couronne comme dans La Belle au bois dormant – flotte comme un spectre évanescent et insaisissable dans l’imaginaire de tout balletomane, d’hier et d’aujourd’hui, hanté par un idéal qui, malgré tout, semble indémodable. Et peu importe que le mythe de la ballerine, le plus souvent, ne persiste que dans le cadre irréel de la scène ou dans celui impalpable de la fantaisie, prêt à se dissoudre douloureusement au contact de la personne en chair et en os. Ceux qui ont le bonheur (ou le malheur) de fréquenter les danseuses dans la vie de tous les jours savent, en effet, qu’elle sont souvent d’un ordinaire désarmant, peu intéressées par l’art (même le leur) et par la culture, trop rarement entourées au quotidien de l’aura aristocratique d’une nature “autre” et parfois tout autre que gracieuses et élégantes comme on pourrait le croire. Nous avons dit qu’il s’agit d’un “mythe” et il en a donc toutes les caractéristiques. Et c’est précisément ce mythe que le cinéaste Bertrand Normand célèbre dans son film-documentaire Ballerina. Deux ans d’images tournées dans les salles de l’Académie Vaganova et dans les méandres labyrinthiques du Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg à la suite de cinq danseuses dont on raconte le parcours artistique: Alina Somova, que l’on voit âgée de 17 ans au dernier cours de l’académie et ensuite lors de ses débuts prodigieux dans Odette/Odile sur la scène du Mariinsky à 18 ans à peine; la rousse, et un peu coquine, Evguenia Obrastzova, Juliette exquise qui s’enorgueillit d’une expérience d’actrice dans le monde du cinéma; et encore les trois grandes «vedettes» d’aujourd’hui: l’exubérante Svetlana Zakharova (avant qu’elle ne passe ieri e di oggi, ossessionato da un ideale che, nonostante tutto, pare intramontabile. E poco importa che il mito della ballerina, il più delle volte, persista solo nella cornice irreale della scena e in quella impalpabile della fantasia, pronto a dileguarsi dolorosamente al cospetto della persona in carne e ossa. Chi abbia la (s)ventura di frequentare le ballerine nella vita sa bene infatti che esse sono spesso di un’ordinarietà disarmante, poco interessate all’arte (persino alla propria) e alla cultura, raramente avvolte nel quotidiano dall’aura aristocratica di una natura “altra” e talvolta perfino tutt’altro che graziose ed eleganti come si è soliti figurarsi. Abbiamo detto che si tratta di un “mito” e ne ha dunque tutte le caratteristiche. Ed è proprio questo mito che il regista francese Bertrand Normand celebra nel suo filmdocumentario Ballerina. Due anni di immagini girate nelle sale dell’Accademia Vaganova e nei meandri labirintici del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo al seguito di cinque ballerine di cui si racconta il percorso artistico: Alina Somova, che vediamo diciassettenne all’ultimo corso dell’accademia e poi al prodigioso debutto in Odette/ Odile sulla scena del Mariinsky a soli 18 anni; la rossa, e un po’ birbante, Eughenia Obrastzova, Giulietta squisita che vanta anche un’esperienza d’attrice nel mondo del cinema; eppoi le tre grandi dive: l’esuberante Svetlana Zakharova (prima che passasse al Teatro Bolshoi di Mosca), prototipo della ballerina dalle gambe “six o’clock” dell’èra post-Guillem, la più speciale Diana Vishneva, vibrante di una dinamica briosa e “respirata” insieme, e, infine, la sublime Uliana Lopatkina, vera incarnazione del mito. La sua Morte del cigno nel silenzio, spiata dalla macchina da presa nel corso di una prova, è il frammento più poetico del film. Da non perdere, nei bonus, l’intervista “Spettatore da 60 anni”, dove ritroviamo un perfetto esemplare della specie antropologica del “ballettomane fanatico” (come direbbe il nostro Roger Salas) di razza russa. Si tratta, del resto, del naturale complemento al mito della ballerina. C. M. Libri Renaissance des Ballets Russes – di Jean Pierre Pastori – Ed. Favre (in francese) Varie iniziative nei teatri di mezzo mondo celebrano quest’anno il centenario dei Ballets Russes: la leggendaria compagnia di Serge de Diaghilev debuttò infatti al Théâtre du Châtelet di Parigi tra il maggio e il giugno del 1909, dando inizio a una delle stagioni artistiche e mondane più feconde e straordinarie della storia del balletto. Anche l’editoria si unisce ai festeggiamenti. È così che le edizioni Favre ripropongono, in una nuova veste grafica e in un formato più maneggevole, un libro fortunato del critico e storico svizze- 65 floats like an unassailable spectre in the imagination of every balletomane, past and present, who is obsessed by an ideal which remains unattainable. And it is of little importance that most often this myth of the ballerina exists only in the unreal world of the stage or in the impalpable one of fantasy, ready to dissolve itself painfully, if one comes in contact with the reality of the dancer as flesh and blood. Those who have had the (mis)fortune of knowing ballerinas in everyday life are aware that often they are disarmingly ordinary, with little interest in art (even their own) and culture, very rarely in daily life possessing an aristocratic aura or an elegant demeanour as is often thought. As we have said she is but a myth, with all the traits of one. And it is precisely this myth that is celebrated in Ballerina, a documentary by the film director Bertrand Normand. For two years he filmed in the halls of the Vaganova Academy and in the labyrinth of the Mariinsky Theatre in St Petersburg, following the artistic journey of five dancers. These include the then 17-year-old Alina Somova, during her last year at the academy and then in her phenomenal début, at scarcely 18, as Odette/Odile on stage at the Mariinsky. The redheaded and slightly mischievous Eugenia Obraztsova, an exquisite Juliet, who can also boast experience as a film actress. And then the three “divas”: the exuberant Svetlana Zakaharova (before her move to the Bolshoi), prototype of the post-Guillem era ballerina with “six o’clock” legs; the more special Diana Vishneva, vibrant and full of brilliance; and finally the sublime Uliana Lopatkina, the true incarnation of the myth. Her Dying Swan danced to silence, captured by the camera during a rehearsal, is the most poetic fragment in the film. And not to be missed, amongst the bonus features, is “Spectator for 60 years”, an interview with the perfect anthropological example of the “fanatical balletomane” (as our Roger Salas would say) of the Russian species. It is, after all, a natural complement to ballerina myth. C. M. Books Renaissance des Ballets Russes – by Jean Pierre Pastori – Ed. Favre ( i n French) Celebrations are taking place around the world to celebrate this year’s centenary of the Ballets Russes. Serge Diaghilev’s legendary company debuted at the Théâtre du Châtelet de Paris between May and June of 1909, thereby initiating one of the most productive and au Théâtre Bolchoï de Moscou), prototype de la ballerine aux jambes “six o’clock” de l’époque post-Guillem, la plus spéciale Diana Vishneva, vibrante d’une dynamique tout en ampleur et pleine de brio à la fois, et, finalement, la sublime Ouliana Lopatkina, véritable incarnation du mythe. Sa Mort du cygne dans le silence, guettée par la caméra lors d’une répétition, est le fragment le plus poétique du film. À ne pas manquer, parmi les bonus, l’interview “Spectateur depuis 60 ans”, où l’on retrouve un parfait exemplaire de l’espèce anthropologique du “balletomane fanatique” (comme le dirait notre Roger Salas) de race russe. Il s’agit, du reste, du complément naturel et nécessaire au mythe de la ballerine. C.M. Livres Renaissance des Ballets Russes – par Jean Pierre Pastori – Ed. Favre Diverses initiatives dans les théâtres du monde entier célèbrent cette année le centenaire des Ballets Russes: la légendaire compagnie de Serge de Diaghilev débuta en effet au Théâtre du Châtelet de Paris le 19 mai de 1909, déclenchant l’une des saisons artistiques et mondaines les plus fécondes et les plus extraordinaires de l’histoire de la danse. Les maisons d’édition, elles aussi, s’unissent à ces célébrations. Il en est ainsi de Favre qui propose à nouveau, dans une nouvelle présentation typographique et dans un format plus maniable, un livre heureux du critique et historien suisse de la danse Jean Pierre Pastori: Renaissance des Ballets Russes. Pastori se concentre ici sur un moment précis de l’histoire de la compagnie correspondant au début de la Première Guerre Mondiale. Cinq ans se sont écoulés des fameux débuts dans la “Ville Lumière”; la compagnie, toute auréolée des scandales suscités par L’Après-midi d’un faune et Le Sacre du printemps, est au sommet de sa gloire; elle s’est produite aussi à Londres, Berlin, Monte-Carlo… se révélant dans toute sa vitalité. Mais la déclaration de guerre arrête le déploiement de ses fastes. Diaghilev alors, plus volitif que jamais, installé dans l’oasis de paix de la Suisse, tente le tout pour le tout pour remettre sur pied sa compagnie. C’est la phase historique de la “renaissance” des Ballets Russes, que la narration agile et rythmée de Pastori rend fort fascinante. Un voyage aventureux, émaillé de citations épistolaires et d’autres écrits des artistes et collaborateurs de la compagnie, révélateur de l’esprit entreprenant et sagace, du flair artistique et managérial vraiment stupéfiant de Diaghilev, le seul mythique deus ex machina des Ballets Russes. Cristiano Merlo ro della danza Jean Pierre Pastori: Renaissance des Ballets Russes. Jean-Pierre Pastori si concentra qui su un momento preciso della storia della compagnia che corrisponde con lo scoppio della Grande Guerra. Sono ormai passati cinque anni dal famoso debutto nella “Ville Lumière”; la compagnia, alquanto chiacchierata per gli scandali suscitati dal Sacre du printemps e dall’Après-midi d’un faune, è all’apice della sua gloria; si è esibita a Londra, Berlino, Monte-Carlo… rivelandosi in tutta la sua dirompente vitalità. Ma la dichiarazione di guerra arresta il dispiegamento dei suoi fasti. Diaghilev allora, più volitivo che mai, rifugiatosi nell’oasi di pace della Svizzera, tenta il tutto per tutto per rimettere in piedi la sua compagnia. È questa la fase storica della “rinascita” dei Ballets Russes, che la narrazione agile e ritmata di Pastori rende assai avvincente. Un viaggio avventuroso, infarcito di citazioni dagli epistolari e da altri scritti degli artisti e collaboratori della compagnia, che rivela lo spirito invero intraprendente e sagace, il fiuto artistico e manageriale davvero stupefacente di Diaghilev, il solo mitico deus ex machina dei Ballets Russes. Cristiano Merlo Le danze erotiche – di Rino Capone – Gremese In tempi in cui i ricercatori universitari si piccano di dare originalissime esegesi in chiave erotica del balletto romantico, intravvedendo nei passi a due danzati un tempo da Carlotta Grisi e Lucien Petipa audaci metafore di torbidi amplessi, se d’erotismo s’ha da parlare, che se ne parli a proposito. Sicché bene ha fatto Rino Capone (maestro di ballo laureato in storia e filosofia) a proporre con questo libro un’analisi sociologica e tecnico-stilistica delle danze erotiche che impazzano oggi dai nightclub alla televisione. Senza alcuna spocchiosa supponenza accademica ma, al contrario, con quello spirito intelligentemente ironico di chi non si prende troppo sul serio, ci conduce in un viaggio più affascinante del previsto: dalla danza del ventre ai nomi celebri delle cancaneuses della Parigi notturna, dagli spettacoli del Crazy Horse al gusto porno-soft dei videoclips musicali, agli irresistibili bagni in gigantesche coppe di champagne di Dita Von Teese, icona fascinosissima e sofisticata del newburlesque. Il libro interesserà soprattutto gli esperti di fenomeni di costume e i sociologi, ma ne consigliamo la lettura anche agli storici della danza dei nostri atenei, purché poi – di grazia – non vengano a raccontarci in uno dei loro eruditissimi saggi che il pas de l’abeille della Péri è l’antenato ottocentesco della lap-dance! C. M. 66 extraordinary seasons in the history of ballet. Publishers are also taking part in the celebrations. In this case Favre has republished, with a new design and in a more manageable format, a book by the Swiss critic and historian Jean Pierre Pastori: Renaissance des Ballets Russes (“Rebirth of the Ballets Russes”). Pastori focuses on a precise moment in the company’s history that corresponds with the outbreak of the Great War. It is five years since the fabled début in “the City of Lights”; the company, much talked about for the scandals of L’Après-midi d’un faune and Le Sacre du printemps (“The Rite of Spring”), is at the peak of its glory. Appearances in London, Berlin, Monte Carlo have revealed the troupe in all its explosive vitality. But the declaration of war halts its triumph. Diaghilev, more strong-willed than ever, from his refuge in Switzerland made an all-out effort to get his company back on its feet. This is the history of the “rebirth” of the Ballets Russes, and Pastori’s agile and rhythmic narration makes it extremely fascinating. It is an adventurous journey, filled with quotes from letters and other writings of artists and collaborators of the company. It reveals the artistic flair, enterprising spirit and shrewd managerial skills of Diaghilev, the one and only mythical deus ex machina of the Ballets Russses. C. M. programmes • programmi • calendar • programmes TV programmi • calendar • programmes • programmi ARTE www.arte.com 19. VII: Spécial Avignon: Maguy Marin (docum.), Israel Galván (docum.) Classica www.classica.tv 1, 4, 12, 16, 21. VII: La morte e la fanciulla – c. Maguy Marin; Danza in scena: Popopera – c. Emio Greco (docum.) 2, 7. VII: La Bella addormentata – c. Rudolf Nureyev – Balletto dell’Opéra di Parigi 3, 5, 9, 14. VII: Il lago dei cigni – c. Matthew Bourne – New Adventures 6, 8, 11, 17, 23, 28. VII: Lo Schiaccianoci – c. Patrice Bart 13, 15, 18, 24, 30.VII, 4. VIII: Il Kirov celebra Nijinsky 16, 19, 31. VII, 12. VIII: About Bill T. Jones: L’Homme qui danse (docum.) 20, 22, 31. VII, 2, 6, 11. VIII: Solo – c. Michelle Noiret; Distanza di sicurezza – c. Enzo Procopio; Alicia en el país de las maravillas – III atto (docum.) 27, 29. VII, 1, 7, 9, 13, 18. VIII: Romeo e Giulietta – c. Leonid Lavrovsky – Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo 3, 5, 8, 14, 16, 20, 25. VIII: M’encanta; La lezione; Cinquecentosei – Viaggio intorno al Toti – c. Emanuela Tagliavia 10, 12, 15, 21, 23, 27. VIII: Gala Ciaikovsky; Danza in scena: Sollima-Zappalà (docum.) 17, 19, 22, 28, 30. VIII: Il Corsaro – c. Kostantin Sergheyev 24, 26, 29. VIII: Passacaille – c. Roland Petit; Danza in scena: Colazione com Jin Xing (docum.) 31. VIII: La Fille du Pharaon – c. Pierre Lacotte – Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca Mezzo www.mezzo.tv 5, 13, 27. VII: Don Quichotte – c. Rudolf Noureev – Ballet de l’Opéra de Paris; Le Tutu: une legende de la danse “La naissance du tutu romantique” (docum.) 6. VII: Serge Lifar Musagète (un film de Dominique Delouche); Patrick Dupon, un défi (film) 12, 20. VII: La Belle – c. Jean-Christophe Maillot – Les Ballets de Monte-Carlo; Miniatures – c. Jean-Christophe Maillot – Les Ballets de Monte-Carlo 19, 27. VII: Raymonda – c. Youri Grigorovitch – Ballet du Bolchoï (int. Natalia Bessmertnova) 26. VII, 3. VIII: La Bayadère – c. Natalia Makarova – Ballet de La Scala, Milan; Svetlana Zakharova, tsarine de la danse (docum.) 2. VIII: Giselle – c. Marcia Haydée – Stuttgart Ballet; Spartacus – c. Youri Grigorovitch – Ballet du Bolchoï 8. VIII: Prix de Lausanne 2009 16. VIII: Cher Ulysse; Des gens qui dansent – c. Jean-Claude Gallotta; Wild; Le verbe et le temps – c. Karine Saporta 23, 31. VIII: Schubert in Love; Mozart Requiem – c. Jean-Charles Gil – Ballet d’Europe; Don Juan vu d’ailleurs; Don Juan par Thierry Malandain (docum.) Sky Arts www.skyprogrammeinformation.co.uk 7, 11, 12. VII: Sylvia – c. John Neumeier – Ballet de l’Opéra de Paris 17, 23. VII, 4, 7. VIII: Pas perdus (docum.) 28, 29. VII: Sleeping Beauty – c. Marcia Haydée – Stuttgart Ballet; Swan Lake – c. Matthew Bourne – New Adventures Company 29. VII: A Midsummer Night’s Dream – c. Heinz Spoerli – Ballett der Deutschen Oper am Rhein Svetlana Zakharova – Balletto del Teatro alla Scala: “Il Lago dei Cigni” – c. Vladimir Bourmeister (ph. M. Brescia) 68 Dance Web Les sites pour en savoir davantage sur les compagnies, les festivals et les artistes cités dans ce numéro. AUSTRIA The Ballet of the Vienna State Opera and Volksoper www.dasballett.at Festival ImPulsTanz, Wien www.ImPulsTanz.com BELGIQUE Ballet Royal de Flandre www.flandersballet.be Co. Ultima Vez/Wim Vandekeybus www.ultimavez.com Co. Rosas www.rosas.be Jan Fabre – Troubleyn www.troubleyn.be Jan Lauwers – Needcompany www.needcompany.org Les Ballets C. de la B. www.lesballetscdelab.be Co. Toneelhuis www.tonnelhuis.be CANADA Les Grands Ballets Canadiens de Montréal www.grandsballets.qc.ca National Ballet of Canada www.national.ballet.ca CUBA Ballet Nacional de Cuba www.balletcuba.cu DANEMARK Royal Danish Ballet www.kgl-teater.dk DEUTSCHLAND Bayerisches Staatsballett, München www.bayerisches.staatsballett.de Staatballett Berlin www.staatsballett-berlin.de Hamburg Ballett www.hamburgballett.de Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf www.deutsche-oper-am-rhein.de Staatsoper Dresden www.semperoper.de Leipzig Ballet www.leipziger-ballett.de Stuttgart Ballet www.stuttgart-ballet.de Tanztheater Wuppertal www.pina-bausch.de The Forsythe Company www.theforsythecompany.de Raimund Hoghe www.raimundhoghe.co Sasha Waltz & Guests www.sashawaltz.de ESPAÑA Compañía Nacional de Danza www.cndanza.mcu.es I siti Web dove trovare informazioni sulle compagnie, gli artisti e i festivals citati in questo numero della rivista. Corella Ballet www.angelcorella.com María Pagés www.mariapages.com Israel Galván www.israelgalvan.com Gelabert-Azzopardi Companya de Dansa www.gelabertazzopardi.com Festival Internacional de Música y Danza, Granada www.granadafestival.org Ballet Nacional de España balletnacional.mcu.es Festival Grec www.bnc.es/grec FRANCE Opéra de Paris www.opera-de-paris.fr Théâtre du Châtelet, Paris www.chatelet-theatre.com Théâtre de la Ville, Paris www.theatredelaville-paris.com Opéra de Lyon www.opera-lyon.com Opéra de Bordeaux www.opera-bordeaux.com Théâtre du Capitole, Toulouse www.theatre-du-capitole.org Opéra de Nice www.opera-nice.org Ballet National du Rhin www.operanationaldurhin.fr Centre National de la Danse, Paris www.cnd.fr Maison de la Danse de Lyon www.maisondeladanse.com CCN de Grenoble www.gallotta-danse.com CCN du Havre Haute Normandie/Hervé Robbe www.ccnhhn-robbe.com CCN de Tours www.cnctours.com CCN de Caen/Basse-Normandie www.saporta-danse.com CCN de Montpellier www.mathildemonnier.com Ballet de Marseille www.ballet-de-marseille.com Ballet Biarritz www.balletbiarritz.com Ballet du Nord www.balletdunord.com Ballet Preljocaj www.preljocaj.org Ballet de Lorraine www.ballet-de-lorraine.com Cie Josef Nadj - CCN d’Orléans www.josefnadj.com Compagnie Maguy Marin www.compagnie-maguy-marin.fr CCN de Roubaix Nord-Pas de Calais/Carolyn Carlson www.ccn-roubaix.com Cie Blanca Li www.blancali.fr Cie Alain Buffard www.alainbuffard.eu 71 The websites for finding general information about the companies, artists and festivals mentioned in this issue. CCN de Nantes www.ccnn-brumacholamarche.com Centre Chorégraphique National de FrancheComté www.contrejour.org Centre National de la Danse Contemporaine d’Anger/Emmanuelle Huynh www.cndc.fr Festival d’Avignon www.festival-avignon.com Festival de l’Art Russe www.festivaldedanse-cannes.com Montpellier Danse www.montpellierdanse.com Festival Vaison-la-Romain www.vaison-festival.com Festival de Marseille www.festivaldemarseille.com Paris Quartier d’été www.quartierdete.com Les Été de la Danse, Paris www.lesetesdeladanse.com Festival de la Cité de Carcassonne www.festivaldecarcassonne.com Les Nuits de Fourvière www.nuitsdefourviere.fr Les Estivales, Perpignan www.estivales.com GREAT BRITAIN Sadler’s Wells Theatre, London www.sadlerswells.com The Royal Ballet www.royalballet.org.uk English National Ballet www.ballet.org.uk Northern Ballet Theatre www.nbt.co.uk Birmingham Royal Ballet www.brb.org.uk Rambert Dance Company www.rambert.org.uk Scottish Ballet www.scottishballet.co.uk New Adventures/Matthew Bourne www.matthewbourne.org Random Dance www.randomdance.org Edinburgh International Festival www.eif.co.uk Akram Khan Company www.akramkhancompany.net Russell Maliphant Company www.rmcompany.co.uk Michael Clark Company www.michaelclarkcompany.com Bonachela Dance Company www.rafaelbonachela.com GREECE Hellenic Festival www.hellenicfestival.gr ITALIA Teatro alla Scala, Milano www.teatroallascala.org Teatro di San Carlo, Napoli www.teatrosancarlo.it Teatro Massimo, Palermo www.teatromassimo.it Teatro dell’Opera di Roma www.opera.roma.it Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze www.maggiofiorentino.com Nuovo Teatro Comunale di Bolzano www.ntbz.net Arena di Verona www.arena.it Aterballetto, Reggio Emilia www.crd-aterballetto.it Balletto Teatro di Torino www.ballettoteatroditorino.it Balletto di Roma www.ballettodiroma.it Co. Virgilio Sieni Danza www.sienidanza.it Co. Abbondanza/Bertoni www.abbondanzabertoni.it Co. Sosta Palmizi www.sostapalmizi.it Co. Artemis Danza - Monica Casadei www.artemisdanza.com Co. Naturalis Labor www.naturalislabor.it Co. Caterina Sagna www.caterinasagna.org Co. Zappalà Danza www.compagniazappala.it L’Ensemble – Micha van Hoecke www.michavanhoecke.org Festival Reggio Parma www.iteatri.re.it Ravenna Festival www.ravennafestival.org Festival dei due mondi, Spoleto www.spoletofestival.org Festival Taormina Arte www.taormina-arte.com Festival Civitanova Danza www.teatridicivitanova.com Festival Estate Teatrale Veronese www.estateteatraleveronese.it Festival dei Laghi www.ballettoteatroditorino.it Festival Acqui in Palcoscenico www.ballettoteatroditorino.it Festival Invito alla danza www.invitoalladanza.it Festival Vignale Danza www.vignaledanza.com FestiVAL Internazionale di Villa Adriana www.auditorium.com/ villaadriana Festival OperaEstate www.operaestate.it Amsterdam www.het-nationale-ballet.nl Nederlands Dans Theater www.ndt.nl Emio Greco/PC www.emiogrecoandpc.nl NORWEGIA Den Norske Opera, Oslo www.operaen.no RUSSIA Bolshoi Ballet, Moscow www.bolshoi.ru Kirov Ballet, St Petersburg www.mariinsky.ru SUISSE Grand-Théâtre de Genève www.geneveopera.ch Zurich Ballet www.zuercherballett.ch Béjart Ballet Lausanne www.bejart.ch SWEDEN Kungliga Operan (Royal Swedish Opera), Stockholm www.operan.se USA New York City Ballet www.nycballet.com American Ballet Theatre, New York www.abt.org Alvin Ailey American Dance Theater www.alvinailey.org Merce Cunningham Dance Company www.merce.org Martha Graham Dance Company www.marthagrahamdance.org Twyla Tharp Dance Company www.twylatharp.org Trisha Brown Dance Company www.trishabrowncompany.org Mark Morris Dance Group ISRAEL Batsheva Dance Company www.batsheva.co.il Emanuel Gat Dance www.gatgat.com JAPAN Co. Karas/Saburo Teshigawara www.st-karas.com MONACO Les Ballets de Monte-Carlo www.balletsdemontecarlo.com www.ballet2000.com NEDERLAND Het Nationale Ballet, 72 www.mmdg.org Shen Wei Dance Arts www.shenweidancearts.org Cedar Lake Dance – Contemporany ballet www.cedarlakedance.com Morphoses – The Wheeldon Company morphoses.org Momix www.mosespendleton.com International Ballet Festival of Miami www.internationalballetfestival.com Jacob’s Pillow Festival www.jacobspillow.org Info www.ImPulsTanz.com www.danza.es www.danza-eter.com www.dancescreen.com www.ladanse.com www.imagidanse.com www.on-line-dance.tv www.danceinsider.com www.criticaldance.com www.for-ballet-lovers-only.com www.ballet.co.uk www.ballerinagallery.com www.idancedb.com Artists Nina Ananiashvili www.ananiashvili.com Julio Bocca www.juliobocca.com Roberto Bolle www.robertobolle.com Darcey Bussell www.darceybussell.com Adam Cooper www.adam-cooper.com Ángel Corella www.angelcorella.com Joaquín Cortés www.joaquincortes.tv Marie-Agnès Gillot www.marieagnesgillot.fr.st Mara Galeazzi www.maragaleazzi.com Maximiliano Guerra www.maximilianoguerra.com Sylvie Guillem www.sylvieguillem.com Sofia Gumerova www.sofiagumerova.com Alessandra Ferri www.alessandraferri.com Paloma Herrera www.palomaherrera.com Daria Klimentova www.dariaklimentova.co.uk Manuel Legris www.manuel-legris.com Nicolas Le Riche www.nicolasleriche.com Matteo Levaggi www. matteolevaggi.com Vladimir Malakhov www.malakhov.com José Martinez www.josecarlosmartinez.com Massimo Murru www.massimomurru.com Simona Noja www.simonanoja.com Daria Pavlenko www.dariapavlenko.com Giuseppe Picone www.giuseppepicone.it Marie-Claude Pietragalla www.pietragalla.com Tamara Rojo www.tamararojo.com Thiago Soares www.thiagosoares.com Heinz Spoerli www.spoerli.ch Paul Szilard www.paulszilard.com Rasta Thomas www.rastathomas.com Diana Vishneva www.vishneva.ru Anastasia Volochkova www.volochkova.nm.ru Svetlana Zakharova www.svetlana-zakharova.com