5,00 Euro • mensile • nº 226 • I. 2012 • Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Milano la rivista internazionale della danza • mensile • n° 226 Trilingue: ITALIANO • FRANÇAIS • ENGLISH Ital ins erto iaD pa g an attu ine in p za alità iù i ta l i d i ana www.ballet2000.com Directeur de la publication Direttore responsabile / Editor-in-chief Alfio Agostini Collaborateurs/Collaboratori/Contributors Erik Aschengreen Leonetta Bentivoglio Donatella Bertozzi Clement Crisp Elisa Guzzo Vaccarino Marc Haegeman Anna Kisselgoff Kevin Ng Vittoria Ottolenghi Jean-Pierre Pastori Freda Pitt Emmanuèle Rüegger Roger Salas Sonia Schoonejans René Sirvin Isis Wirth la revue internationale de la danse la rivista internazionale della danza the international dance magazine Editorial advisor Elisa Guzzo Vaccarino Editorial assistant Cristiano Merlo Traductions/Traduzioni/Translations Simonetta Allder Gina Guandalini, Cristiano Merlo Collaborateurs à la rédaction/Collaboratori alla redazione/Collaborators Luca Ruzza Alain Garanger Publicité / Advertising “Cendrillon”, c. Maguy Marin – Ballet de l’Opéra de Lyon [email protected] Chargée de communication et pub. (France) Anne-Marie Fourcade Tél. 06.99.55.96.52 [email protected] Pubblicità (Italia) Giovanna Pianigiani Tel. 373.7734768 [email protected] PR & International advertising service Annalisa Pozzi Ph +39.338.7797048 [email protected] Abonnements/Abbonamenti/Subscriptions [email protected] n° 226 - Janvier/Gennaio/January 2012 Éditions Ballet 2000 Sarl 37, Bd Dubouchage 06000 Nice (F) tél. (+33) 04.93.13.17.54 Commission paritaire n° 72 174 - ISSN 2112-2288 Distribution Presstalis, Paris Editore per l’Italia: Proscenium - Piazza Statuto 1 - 10122 Torino tel. (+39) 011.19.70.33.56 Iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione n° 20887 – reg. Tribunale di Milano 546 - 26.XI.1983 e 177 - 1.III.1990.Distribuzione Italia: Messaggerie Periodici, via G. Carcano 32, 20141 Milano Imprimé en Italie/Printed in Italy by Pinelli Printing - Seggiano di Pioltello - Milano www.ballet2000.com e-mail: [email protected] 4 Affiche/Cartellone/Calendar 12 Echos – nouvelles du monde de la danse Brevi – notizie dal mondo della danza News – from the dance world 26 Lyon, le contemporain à visage humain Lione, il contemporaneo dal volto umano Contemporary with a human angle in Lyon 41 Les critiques / Recensioni spettacoli / Critics : Bolshoi Ballet, Moscow • Compagnie Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker • Ballet de Marseille • Michael Clark Company • Rambert Dance Company • Ballet de l’Opéra de Paris • Wiener Staatsballett • Staatsballett Berlin • Ballet de l’Opéra de Bordeaux • The Forsythe Company • Kirov-Mariinsky Ballet, St. Petersburg • Marco Berrettini 58 Multimedia : TV, Web, Dvd... 64 TV af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche Hamburg Staatsoper 6, 9. III: Tod in Venedig – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet 10, 14, 15, 17. III: Die Kameliendame – c. J. Neumeier – Hamburg Ballet AUSTRIA Wien Staatsoper 12, 13, 19, 20, 23. II, 3. III: Suite en blanc – c. S. Lifar; Before Nightfall – c. N. Christe; L’Arlésienne – c. R. Petit – Wiener Staatsballett 24, 26, 28. III: Anna Karenina – c. B. Eifman – Wiener Staatsballett 7, 10, 16. III: Glass Pieces; In the Night – c. J. Robbins; Stravinsky Violin Concerto; Theme and Variations – c. G. Balanchine – Wiener Staastballett Volksoper 2, 5, 8. II: Le Concours – c. M. Béjart – Wiener Staatsballett Hannover Staatstheater 17, 19. II, 2, 8, 23, 28. III: “Tango!” – c. H. Van Manen, J. Mannes, K. Chan – Ballett der Staatsoper Hannover 10, 15, 25. III: Alice in Wonderland – c. J. Mannes – Ballett der Staatsoper Hannover Leipzig Oper 18, 24. II: Chaplin – c. M. Schröder – Leipziger Ballett 2, 5, 12. II: Carmina Burana; A Dharma at Big Sur – c. M. Schröder – Leipzig Ballet 9, 11, 23. III: Mördenballaden – c. M. Schröder – Leipzig Ballet BELGIQUE Anvers Theater’t Eilandje 31. III: Ballet Royal de Flandre: Serenade – c. G. Balanchine; création – c. J. Elo; After the Rain – c. C. Wheeldon Bruxelles Théâtre de la Monnaie 21, 22. III: Cie Sidi Larbi Cherkaoui: Apocrifu Gent Vlaamse Opera 17, 18, 19. II: La Belle au bois dormant – c. M. Petipa (M. Haydée) – Ballet Royal de Flandre CZECH REPUBLIC Prague State Opera 4, 7. II: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov – Prague National Theatre Ballet 16, 19. II, 4. III: Don Quichotte – c. M. Petipa – Prague National Theatre Ballet 20, 21, 28. II: Giselle – c. Z. Lieldid-a-Kolbina – Prague National Theatre Ballet 11. III: Cinderella – c. P. Smok, P. Dumbala – Prague National Theatre Ballet 20. III: Sleeping Beauty – The Story of Anastasia – c. Y. Vámos – Prague National Theatre Ballet National Theatre 4. II, 2, 6. III: Onegin – c. J. Ketevan Papava, Eno Peci – Wiener Staatsballett: “Anna Karenina”, c. Boris Eifman (ph. A. Zeininger) 16-18. III: New York City Ballet: Symphony in Three Movements; Tarantella; Divertimento Nr. 15 – c. G. Balanchine; Dances at a Gathering – c. J. Robbins Cranko – Prague National Theatre Ballet 9, 10, 16. II: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov – Prague National Theatre Ballet 26. II: Cinderella – c. P. Smok, P. Dumbala – Prague National Theatre Ballet Estate Theatre 18. II: Goldilocks – c. J. Kodet – Prague National Theatre Ballet Berlin Schiller Theater 5, 14, 16, 14, 15, 28. II: Symphony of Sorrowful Songs – c. R. Savkovic – Staatsballet Berlin 23. III: Caravaggio – c. M. Bigonzetti – Staatsballett Berlin Deutsche Oper 9, 12, 17. II, 2. III: Romeo und Julia – c. J. Cranko – Staatsballett Berlin 6, 9, 21, 29. III: Blanche-Neige – c. A. Preljocaj – Staatsballett Berlin Komische Oper 1. III: The Wonderful Wizard – c. G. Madia – Staatsballett Berlin DANEMARK Copenhagen Det Kongelige Teater – The Old Stage 29. II, 3, 6, 8, 13, 15, 24. III: The Lesson – c. F. Flindt; The Concert – c. J. Robbins – Royal Danish Ballet 30. III: Die Kameliendame – c. J. Neumeier – Royal Danish Ballet Det Kongelige Teater – The Opera House 23, 24, 28. II: A Folk Tale – c. A. Bournonville (N. Hübbe) – Royal Danish Ballet Düsseldorf Opernhaus 17, 24, 25. III: Backyard – c. U. Ivgi, J. Greben; Violakonzert – c. M Schläpfer; Fearful Symmetries – c. N. Christe – Dresden Ballet 29, 31. III: Marsch, Walzer, Polka; Forellenquintett; Reformationssymphonie – c. M. Schläpfer – Dresden Ballet Frankfurt Frankfurt LAB 22-25. III: The Forsythe Company: Heterotopia – c. W. Forsythe Ludwigshafen Theater im Pfalzbau 12, 13. III: New York City Ballet: Symphony in Three Movements; Tarantella; Divertimento Nr. 15 – c. G. Balanchine; Dances at a Gathering – c. J. Robbins München Nationaltheater 1, 2. II, 29, 30. III: Las Hermanas – c. K. MacMillan; AfterLight – c. R. Maliphant; Das Mädchen und der Messerwerfer – c. S. Sandroni – Bayerisches Staatsballett 19, 20. II, 2, 3. III: La Belle au bois dormant – c. M. Petipa (I. Liska) – Bayerisches Staatsballett 6, 7. II: Multiplicidad: formas de silencio y vacío – c. N. Duato – Bayerisches Staatsballett 10, 12, 16, 19, 22. III: Illusionen – wie Schwanensee – c. J. Neumeier – Bayerisches Staatsballett – c. R. Bonachela; Mambo 3XXI – c. G. Céspedes 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26. III: Les Ballets C. de la B.: C(h)oeurs – c. A. Platel Sant Cugat Teatre-Auditorio 18, 19. II: Compañía Nacional de Danza: Artifact II – c. W. Forsythe; In Transit – c. A. Lopez Ochoa; Walking Mad – c. J. Inger Stuttgart Opernhaus 4, 12. II: Orphée et Euridice – c. C. Spuck – Stuttgart Ballet 10, 16, 19, 24. II, 12, 29. III: Das Fräulein von S. – c. C. Spuck – Stuttgart Ballet 25. II, 2, 4, 19, 30. III: La Sylphide – c. A. Bournonville – Stuttgart Ballet 23, 27. III: creations – c. M. Bigonzetti, E. Clug, M. Goecke – Stuttgart Ballet FINLAND Helsinki Opera 1, 2, 7, 9, 11. II: Don Quichiotte – c. P. Bart – Finnish National Ballet 24, 25. II, 2, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 24. III: Coppélia – c. M. Ribaud – Finnish National Ballet 30, 31. III: La Bayadère – c. M. Petipa (N. Makarova) – Finnish National Ballet Wuppertal Opernhaus 10-13. II: Sweet Mambo – c. P. Bausch – Tanztheater Wuppertal 9-11. III: Wiesenland – c. P. Bausch – Tanztheater Wuppertal 28-30. III: Kontakthof – c. P. Bausch – Tanztheater Wuppertal FRANCE Paris Opéra – Palais Garnier 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. II: Orphée et Eurydice – c. P. Bausch – Ballet de l’Opéra de Paris 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31. III: Dances at a Gathering – c. J. Robbins; Appartement – c. M. Ek – Ballet de l’Opéra de Paris Opéra Bastille 7, 10, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28. III: La Bayadère – c. R. Nureyev – Ballet de l’Opéra de ESPAÑA Barcelona Gran Teatre del Liceu 9, 10, 11, 12. II: Corella Ballet: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov (A. Corella) Madrid Teatro Real 16, 18, 20, 21, 23. II: Danza Contemporánea de Cuba: Folia – c. J. Linkens; Demo-N/Crazy Baden-Baden Festspielhaus 4 Albi Maison de la Musique 10. II: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain New York City Ballet: “Symphony in Three Movements”, c. George Balanchine (ph. P. Kolnik) Dresden Semperoper 25. II, 2, 10, 16. III: Artifact Suite; Fünf Duos; Slingerland Pas de Deux; Enemy in the Figure – c. W. Forsythe – Dresden Ballet Europäisches Zentrum der Künste 26. II: The Forsythe Company: N.N.N. – c. W. Forsythe DEUTSCHLAND Paris Centre Pompidou 27-29. II: Ismaël Houston-Jones: THEM 3, 4. III: Cie Rosas: Fase – c. A.-T. De Keersmaeker 21-23. III: Julie Guibert: Exécutions – c. H. Diephuis Théâtre des Champs-Elysées 15-22. III: Sylvie Guillem: “6000 miles away” Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville – Les Abbesses 14-29. II: Hofesh Shechter Dance Company: The Art of Looking Back; Uprising – c. H. Shechter 5-10. III: L’Expérience Harmaat: Solaire – c. F. Lambert 20-24. III: Ambra Senatore: Passo 27-31. III: Sébastien Ramirez, Hyun-Jung Wang: Monchichi Théâtre Chaillot (Studio) 15-17. III: Joanne Leighton: Made in Taiwan Théâtre Chaillot (Salle Jean Vilar) 1-10. II: Russell Maliphant Dance Company: Le Projet Rodin 15-18. II: CCN de Roubaix-Nord Pas de Calais: Inanna – c. C. Carlson 6-10. III: Cie Montalvo-Hervieu: Orphée 29-31. III: Cie Karas: Mirroir and Music – c. S. Teshigawara Théâtre Chaillot (Salle Gémier) 15-17. III: Cie Thomas Lebrun: La Jeune Fille et la Mort 5 af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche 3. III: T.H.E. Dance Company: As It Fades; Waterbloom – c. K. Swee Boon Pôle Culturel Camille Claudel 2. III: Olé Khamchanla: Focus; Abdou N’gom, Clarisse Veaux: Same-Same Béziers Salle Zinga Zanga 10. III: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain Biarritz Gare du Midi 18, 19. II: Compañía Nacional de Danza: Extremely Close – c. A. Cerrudo; In Transit – c. A. Lopez Ochoa; Walking Mad – c. J. Inger Bordeaux Opéra National de Bordeaux 28, 29, 30. III: Un américain à Paris; Rhapsody in blue – c. J. McKneely; Who Cares? – c. G. Balanchine – Ballet de l’Opéra de Bordeaux Alfortville Pôle Culturel 24. III: Ballet Biarritz: Magifique – c. T. Malandain Annecy Le Renoir 29. II, 1, 3. III: Ballet de Lorraine: Le duo d’Eden – c. M. Marin; Welcome to Paradise – c. J. Bouvier, R. Obadia Aix-en-Provence Le Pavillon Noir 8-11. II: Ballet Preljocaj: Suivront mille ans de calme – c. A. Preljocaj 22-25. II: Emanuel Gat Dance: Brillant Corners 7-10. III: Balletto Teatro di Torino: Primo toccare – c. M. Levaggi Arradon La Lucarne 24. III: Ballet de Lorraine: Welcome to Paradise – c. J. Bouvier, R. Obadia Dijon Le Duo 31. III: Cellule du Ballet National Algérien: Un monde en soi – c. A. Lagraa Fort de France CMAC 30. III: Ballet de Marseille: Nuits d’été – c. T. Malandain; Herman Schmerman Pas de Deux – c. W. Forsythe; Tempo Vicino – c. L. Childs Cannes Palais des Festivals 4. II: Alonzo King LINES Ballet: Refraction; Rasa – c. A. King 9. III: Cie Philippe Genty: Voyageurs Immobiles 18. III: Rasta Thomas: Rock the Ballet 6 Décines Le Toboggan 29. II-2. III: Cie Ando: Christoffa – c. D. Brun Briey La Menuiserie 8. III: Ballet de Lorranie: Docteur Labus – c. J.-C. Gallotta Calais Le Channel 3, 4. II: Ballet de Lorraine: Docteur Labus (4ème duo) – c. J.-C. Gallotta; Le duo d’Eden – c. M. Marin; The Vile Parody of Address – c. W. Forsythe Avignon CDC Les Hivernales 26. II: Catherine Diverrès: O Sensei; Stance II Opéra-Théâtre 25. II: Ballet de Marseille: La Vérité 25X par seconde – c. F. Flamand Salle Benoît XII 27. II: Cie Catherine Diverrès: Encor 29. II: Carlotta Ikeda: Waiting Cognac Avant-scène 31. III: Ballet Biarritz: Lucifer; La Mort du cygne; L’Amour sorcier – c. T. Malandain Dole La Commanderie 17. III: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain Cachan Théâtre de Cachan 29. III: Ballet Biarritz: Lucifer; L’amour sorcier; Boléro – c. T. Malandain 21, 23, 24. III: Cie Didascalie: Dans le ventre du loup – c. M. Lévy Colmar Théâtre Municipal 4, 5. II: Jardin aux lilas – c. A. Tudor; Many – c. T. Noone; Tea for Six – c. M. Guilhaumon – Ballet du Rhin Brest Le Quartz 27. II-3. III: DAÑSFABRIK (Festival de Brest) Bourg en Bresse Théâtre Municipal 2. II: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain Agnès Letestu – Ballet de l’Opéra de Paris: “La Bayadère”, c. Rudolf Nureyev (ph. Icare) Châlon-sur-Saône Espace des Arts 12, 13. III: Cie Michel Kelemenis: Henriette et Matisse Fréjus Théâtre Aggloscènes 2. II: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain d’Argentine – c. G. Brinas 27-31. III: Cie Zahrbat: Davaï Davaï – c. B. Bouchelaghem Maison de la Danse (Studio Jorge Donn) 1-3. II: Jesus Sevari: Childe 28-30. III: Pieter Ampe, Guilherme Garrido: Still Standing You Marseille KLAP 16, 18. III: Cie Michel Kelemenis: My Way Mende Théâtre de Mende 21. III: Ballet Biarritz: Lucifer; L’Amour sorcier; Boléro – c. T. Malandain Mont de Marsan Pôle Culturel du Marsan 8. III: Ballet Biarritz: Magifique – c. T. Malandain Montpellier Opéra Berlioz 1. II: Cie Montalvo-Hervieu: Orphée 16-18. III: Lucinda Childs Dance: Einstein on the Beach – c. L. Childs Studio Cunningham/Agora 15, 16. II: Young Ho Ham: Sun 30, 31. III: Pascal Rambert: 16 ans Théâtre Jean Vilar 9, 10. II: Hamid Ben Hahi: La géographie du danger CCN/Agora 15-22. III: Cie Ivana Müller: Just Roanne Théâtre de Roanne 15, 16. III: Cie Michel Kelemenis: Henriette et Matisse in Time Mulhouse La Filature 23, 24. II: Cie Rosas: Cesena – c. A. T. De Keersmaeker 11-14. III: Coppélia – c. J. Strømgren – Ballet du Rhin 17. III: Cie Alias: Sydeways Rain – c. G. Botelho 22. III: Mouvoir: As if (we would be) – c. S. Thiersch Saint-Étienne Opéra-Théâtre 21-24. III: Cie Michel Kelemenis: Henriette et Matisse Saintes Gallila Cinema 16, 17. II: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain Nantes Théâtre Gaslin 2 - 4 . II : C C N d e N a n t e s : Absalon l’Insurgé – c. C. Brumachon Saint-Nazaire Théâtre Jean Bart 22. III: Ballet de Lorraine: Le duo d’Eden – c. M. Marin; Welcome to Paradise – c. J. Bouvier, R. Obadia Orléans Théâtre d’Orléans 29, 30. III: Ballet de Lorraine: Fabrications – c. M. Cunningham; Sketches from Chronicle – c. M. Graham; Steptext – c. W. Forsythe Saint-Médard-en Jalles Le Carré des Jalles 22. III: Ballet de Lorraine: Etcetera – c. A. Sitter Saint-Quentin (Aisnes) Le Spendid 12, 13. II: Ballet Biarritz: Magifique – c. T. Malandain Pantin Studios du Centre National de la Danse 21, 23. II: Anne Le Batard, JeanAntoine Bigot: Apparemment, ce qui ne se voit pas 7-9. III: CCN de Franche-Comté à Belfort: Les Modulables – c. J. Leighton 15, 16. III: Patricia Greenwood Karagozian: Unfinished Fragments 21, 22. III: Cie Wiener Tanzund Kunstbewegung: Tableaux vivants – c. A. Juren Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en Yvelines 1-4. II: Cie DCA: Octopus – c. P. Decouflé 9, 10. III: Cellule Contemporaine du Ballet National Algérien: Nya – c. A. Lagraa 27, 28. III: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain Cie Montalvo-Hervieu: “Orphée” (ph. L. Philippe) Lille Opéra 30, 31. III: Cie Maguy Marin: Salves Lyon Maison de la Danse 1-5. II: Cedar Lake Contemporary Ballet: Violet Kid – c. H. Shechter; création – c. C. Pite 8-15. II: Ballet de l’Opéra Tchaïkovsky de Perm: La Belle au bois dormant (III acte); La Bayadère (Royaume des Ombres); Serenade – c. G. Balanchine 13-17. II: Danza Contemporánea de Cuba 21-25. III: Che...Malambô!: Pampa Furiosa; Les Gauchos 7 Strasbourg Pôle Sud 16, 17. II: Boris Charmatz: Flip Book 23. II: François Hiffler, Pascale Murtin: Les Rois du suspense 16, 17. III: Cie Maguy Marin: Salves Opéra 15-19. II: Jardin aux lilas – c. A. Tudor; Many – c. T. Noone; Tea for Six – c. M. Guilhaumon – Ballet du Rhin Toulouse Théâtre du Capitole 29. III-1.IV: Les Liaisons dangereuses– c. D. Bombana; Spazio-Tempo – c. J. Godani – Ballet du Capitole GREAT BRITAIN Birmingham Hippodrome 22, 23, 24, 25. II: Hobson’s Choice – c. D. Bintley – Birmingham Royal Ballet 29. II, 3. III: Daphnis and Chloë; The Two Pigeons – c. F. Ashton – Birmingham Royal Ballet London Covent Garden 1, 2, 6, 8, 9. II, 5. III: The Dream – c. F. Ashton; The Song of the Earth – c. K. MacMillan – The Royal Ballet 7, 8, 10, 21, 22, 24. III: Romeo and Juliet – c. K. MacMillan – The Royal Ballet Linbury Studio Theatre 1, 2, 3, 5, 6, 7. III: Black Ballet: Captured – c. M. Lawrance; creation – c. J. Watkins; creation – c. J. Goddard; Storyville – c. C. Hampson Sadler’s Wells Theatre 2, 3. II: Random Dance, Hofesh Shechter Company, Candoco Dance Company 5. II: Russell Maliphant Company: The Rodin Project 7-19. II: Flamenco Festival London 29. II-1. III: Richard Alston Dance Company: Roughcut; A Ceremony of Carols – c. R. Alston; Lie of the Land – c. M. Lawrance 3-4. III: BalletBoyz: Alpha – c. P. Robert; Torsion – c. R. Maliphant; Void – c. J. Cemerek 6-9. III: Nederlands Dans Theater II: Gods and Dogs – c. J. Kylián; Cacti – c. A. Ekman; af he • car tellone • calendar • af he • car tellone calendar • af he • car tellone • calendar • af he afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone afffic iche Teatro Comunale 18. II: Cie Alias: Sideways Rain – c. G. Botelho 13. III: Ballet Biarritz: Roméo et Juliette – c. T. Malandain 29. III: Scuola Paolo Grassi – Fattoria Vittadini: Calore – c. E. Cosimi 30. III: Co. Enzo Cosimi: Odetteodile Investigations Firenze Teatro Comunale 4, 5, 7, 8. II: Il lago dei cigni, l’enigma Ciaikovsky – c. P. Chalmer – MaggioDanza Teatro Goldoni 10-16. III: “Shot Time”/ MaggioDanza Genova Teatro Politeama 7. II: Parsons Dance Flamenco Festival London: Compañía Antonio Gades: “Fuenteovejuna” (ph. J. del Real) Passe-Partout – c. P. Lightfoot 19, 20. III: Random Dance: FAR – c. W. McGregor Coliseum 4. III: Russian Ballet Icons Gala: Anna Pavlova 13, 14. III: Birmingham Royal Ballet: Daphnis and Chloë; The Two Pigeons – c. F. Ashton 15-18. III: Birmingham Royal Ballet: Coppélia – c. P. Wright 22-27. III: English National Ballet: L’Après-midi d’un faune – c. V. Nijinsky; Faun(e) – c. D. Dawson; Firebird – c. G. Williamson; The Rite of Spring – c. K. MacMillan 28. III-1. IV: English National Ballet: creazione – c. T. Van Schayk; Apollo – c. G. Balanchine; Suite en Blanc – c. S. Lifar Tate Britain 27. II-4. III: English National Ballet in residence at Tate Britain Newcastle Newcastle Theatre Royal 1-4. II: The Sleeping Beauty – c. A. Page – The Scottish Ballet ITALIA Bergamo Teatro Donizetti 21-26. II: Martha Graham Dance Company: Cercando Picasso – c. J. Eilber 31. III-1. IV: Cie Philippe Saire: I Wish I Could Believe You Teatro Bellini 20, 21, 22, 23, 24, 25. III: Compagnia Balletto Classico Liliana Cosi e Mariel Stefanescu Teatro Metropolitan 12. III: Parsons Dance Bologna Europauditorium 11, 12. II: Parsons Dance Teatro Comunale 23-28. III: MaggioDanza: Sogno di una notte di mezz’estate – c. F. Ventriglia 31. III: Balletto Teatro di Torino: Primo toccare – c. M. Levaggi Teatro Duse 10. III: José Limón Dance Company Civitanova Marche Teatro Rossini 24. II: Silvia Azzoni e solisti del Balletto di Amburgo 16. III: Cellule Contemporaine du Ballet Algérien: Nya – c. A. Lagraa Bolzano Teatro Comunale 17. III: Les Ballets Trockadero de Montecarlo: Le Lac des cygnes; Patterns in Space; Go for Barocco; Les Noces de Raymonda Como Teatro Sociale 9. II: Parsons Dance Cremona Teatro Ponchielli 15. II: Ballet Preljocaj: Suivront mille ans de calme – c. A. Preljocaj 1. III: Compañía Nacional Miguel Ángel Berna: Mudéjar... bailando mi tierra! 9. III: Emio Greco/PC: Commedia 24. III: Balletto dell’Esperia: La morte del cigno – c. T. Malandain; L’Après-midi d’un faune – c. E. Scigliano; I quattro temperamenti – c. P. Mohovich Brescia Teatro Grande 2. III: Compañía Antonio Gades: Carmen Cagliari Teatro Massimo 6. III: Parsons Dance Catania Scenario Pubblico 4, 5. II: Compagnia IBI: Alice’s Room – c. G. Velardi 18, 19. II: Sosta Palmizi: Animalie – c. G. Rossi 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25. III: Zappalà Danza: As If – c. R. Zappalà Ferrara 8 Lucca Teatro del Giglio 13. III: Limón Dance Company Mestre Teatro Toniolo 21. II: Parsons Dance 17. III: Aterballetto: Alice nel paese delle meraviglie – c. F. Nappa Milano Teatro alla Scala 2, 4, 9. II: Excelsior – c. U. Dell’Ara – Balletto del Teatro alla Scala 18, 22, 24, 26, 28. II, 9, 13. III: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa (Y. Chauviré) – Balletto del Teatro alla Scala 31. III: L’altra metà del cielo – c. M. Clarke – Balletto del Teatro alla Scala Teatro degli Arcimboldi 17. II: Ballet Preljocaj: Suivront mille ans de calme – c. A. Preljocaj Teatro Strehler 28. II-11. III: Martha Graham Dance Company: Cercando Picasso – c. J. Eilber Teatro Nuovo 31. I-5. II: Parsons Dance Teatro Fraschini 21. II: Compañía Antonio Gades: Carmen 22. III: Balletto dell’Opera di Riga: Sogno di una notte di mezz’estate – c. Y. Vámos Piacenza Teatro Municipale 18. III: Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala Pisa Teatro di Pisa 2. II: Junior Balletto di Toscana: Coppélia – c. F. Monteverde 16. II: Balletto di Milano: Cenerentola – c. G. Madia 24. II: Ambra Senatore: Passo 1. III: Danzitalia: Cassandra – c. L. Cannito 10. III: Spellbound Dance Company: Le relazioni pericolose – c. M. Astolfi 22. III: Aterballetto: Come un respiro; Le Sacre – c. M. Bigonzetti Ravenna Teatro Dante Alighieri 25, 26. II: Parsons Dance Reggio Emilia Teatro Ariosto 25. II: Shantala Shivalingappa: Swayambhu Rimini Valentina Buldrini: Will 27 II: Juan Kruz de Garaio Esnaola: Esperame despierto Teatro Palladium 31. III-1. IV: MK: Il giro del mondo in 80 giorni Teatro Novelli 24. II: Parsons Dance Roma Teatro dell’Opera 3-8. II: Coppélia – c. A. SaintLéon (E. Vu-An) – Balletto dell’Opera di Roma 6-10. III: Diversion of Angels – c. M. Graham; Day on Earth – c. D. Humphrey; Chaconne – c. J. Limón; The River – c. A. Ailey – Balletto dell’Opera di Roma Auditorium Conciliazione 14-18. II: Parsons Dance Auditorium – Parco della Musica (Sala Petrassi) 6, 7. II: Co. Sidi Larbi Cherkaoui: Tezuka 10. II: Co. Crystal Pite: Dark Matters 15 II: Co. Faso Danse Théâtre: Kohkuma 7ºsud 16 II: Ugo Dehaes: Women 19 II: Co. Rachid Ouramdane: Ordinary Witnesses 24, 25, 26. II: Co. Dave St-Pierre: Un peu de tendresse bordel de m... Auditorium – Parco della Musica (Teatro Studio) 5, 6. II: Premio Equilibrio Roma 2012 8. II: Giulio D’Anna: Parkin’ son 11. II: Zero Visibility Corp.: (Im)possible 14. II: Martina La Ragione, Sassari Teatro Verdi 3. III: Parsons Dance Siena Teatro dei Rinnovati 11. III: José Limón Dance Company: The More’s Pavane; There is a Time – c. J. Limón; Chrysalis – c. J. Fredrickson Thiene Teatro Comunale 22. II: Parsons Dance Torino Teatro Astra 15, 16. III: Balletto dell’Esperia: Bach Eclat – c. P. Mohovich Teatro Nuovo 18. II: Russian State Ballet Rostov: Il lago dei cigni 1. III: Fondazione CRT – Liceo Teatro Nuovo: Elisir d’amore – c. E. Savina 3. III: Compagnia Fabula Saltica: Pinocchio – c. C. Ronda 9. III: Compagnia Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu 8. III: Balletto del Sud: Parsons Dance Company (ph. L. Greenfield) Shéhérazade – c. F. Franzutti 10, 11. III: Co. Argentina di Roberto Herrera 17. III: E-Motion Gruppo Phoenix 21. III: Cie Zerogrammi 22. III: Fundación Julio Boca/ Eleonora Cassano: Evita – La Duarte – c. S. Vladimivsky Lavanderia a Vapore – Collegno 2, 3. II: Balletto Teatro di Torino: La Follìa – c. M. Levaggi 16. II: Ornella Balestra: Rosenzeit 4 . I I I: C o m p a g n i a A n d o : Christoffa – c. D. Brun 22. III: Jesus Sevari: Childe Trapani Teatro Tito Marrone 10. III: Parsons Dance Verona Teatro Filarmonico 18, 19, 21, 22, 23. II: Omaggio a Ravel – c. R. Zanella – Balletto dell’Arena di Verona Vicenza Teatro Comunale di Vicenza 25. II: Alessandro Certini e Virgilio Sieni: Duetto 13. III: Cellule du Ballet National Algérien: Nya – c. A. Lagraa 23. III: Mimulus Cia de Dança: Dolores – c. J. Mesquita NEDERLAND Amsterdam Het Muziektheater 15, 18, 22, 25. II, 5. III: creations – c. T. Brandsen, H. Van Manen, K. Pastor, C. Wheeldon, J. Arqués – Het Nationale Ballet 16, 19, 24, 29. II, 3. III: creations – c. D. Dawson, P. Lightfoot/S. León, A. Ratmansky, T. Simons – Het Nationale Ballet 17, 18. III: Nederlands Dans Theater I: Double You – c. J. Kylián; creation – c. M. Goecke; creation – c. C. Pite Den Haag Theater Aan het Spui 2. II: Beijing Dance Theater: Haze – c. W. Yuanyuan 4, 5. II: “Dance Date” 9-11. II: BalletBoyz: “The Talent” Korzo Theater 1, 2, 3. II: Alida Dors: New Talents 4, 5. II: Samir Calixto: Winterreise Tetralogy 9-11. II: Roy Assaf, Michael Getman, Leo Lerus: Silent Warriors Padova Gran Teatro Geox 23. II: Parsons Dance Palermo Teatro Dante 11. III: Parsons Dance Pavia 9 af he • car tellone • calendar • af he • car tellone afffic iche cartellone afffic iche cartellone Vahe Martirosyan, Yen Han – Zurich Ballet: “A Midsummer Night’s Dream”, c. Heinz Spoerli (ph. P. Schnetz) Atrium Stadhuis 10-12. II: Streb Extreme Action Company NORWEGIA Oslo Opera 17, 19, 20, 22, 23, 29. III: Safe as Houses; Same Difference; Shoot the Moon – c. P. Lightfoot, S. León – Norwegian National Ballet Opera (second house) 27, 28, 30. III: The Ice Palace – c. K. Støvind – Norwegian National Ballet POLAND Warsaw Teatr Wielki 4, 5. II: And the Rain Will Pass... – c. K. Pastor – Polish National Ballet 10, 11, 12. II: La Bayadère – c. M. Petipa (N. Makarova) – Polish National Ballet 19, 29. II, 3, 4. III: Le Sacre du printemps – c. V. Nijinsky; Le Sacre du printemps – c. E. Gat; Le Sacre du printemps – c. M. Béjart – Polish National Ballet 30. III: Tristan – c. K. Pastor – Polish National Ballet PORTUGAL Lisboa Danses polovtsiennes – c. M. Fokine – Mariinsky-Kirov Ballet Mikhailovsky Theatre 1, 2. II: Casse-Noisette – N. Boyarchikov – Mikhailovsky Ballet 4. II: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa – Mikhailovsky Ballet 7, 11, 12. II, 28, 29, 30. III: La Belle au bois dormant – c. M. Petipa – Mikhailovsky Ballet 15, 16, 17. II: La Bayadère – c. M. Petipa – Mikhailovsky Ballet 7, 8. III: Laurencia – c. V. Chabukiani – Mikhailovsky Ballet 10. III: Cipollino – c. G. Mayorov – Mikhailovsky Ballet 21, 22, 24. III: Multeplicidad, Formas de silencio y vacío – c. N. Duato – Mikhailovsky Ballet Teatro Camões 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18. III: La Belle au bois dormant – c. M. Petipa – Companhia Nacional de Bailado RUSSIA St. Petersburg Mariinsky Teatr 2. II: The Legend of Love – c. Y. Grigorovich – Mariinsky-Kirov Ballet 3. II: Apollo; Theme and Variations; Scotch Symphony – c. G. Balanchine – MariinskyKirov Ballet 5. II: Le Corsaire – c. M. Petip (P. Gusev) – Mariinsky-Kirov Ballet 8. II: Don Quichotte – c. A. Gorsky – Mariinsky-Kirov Ballet 24. II: Giselle – c. J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa – MariinskyKirov Ballet 25. II: The Nutcracker – c. K. Simonov – Mariinsky-Kirov Ballet 26. II, 17. III: The Little Humpedback Horse – c. A. Ratmansky – Kirov Ballet 28, 29. II: La Belle au bois dormant – c. M. Petipa – Mariinsky-Kirov Ballet 2, 9. III: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov (K. Sergeyev) – Mariinsky-Kirov Ballet 11. III: Shurale – c. L. Yakobson – Mariinsky-Kirov Ballet 18. III: Petrushka; Chopiniana; Moscow Bolshoi Teatr (new stage) 1, 2, 4, 5. II: Anyuta – c. V. Vassiliev – Bolshoi Ballet 7, 8. II: La Sylphide – c. A. Bournonville – Bolshoi Ballet 10, 11, 12. II: Giselle – c. Y. Grigorovich – Bolshoi Ballet 16, 17. II: Lost Illusions – c. A. Ratmansky – Bolshoi Ballet 18. II: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov – Bolshoi Ballet 19. II, 27. III: Cipollino – c. G. Mayorov – Bolshoi Ballet 28. II: Herman Schmerman – 10 c. W. Forsythe; Remansos – c. N. Duato; Cinque – c. M. Bigonzetti – Bolshoi Ballet 1, 2, 3, 4. III: L a Bayadère – c. M. Petipa – Bolshoi Ballet 23, 24, 25. III: Flammes de Paris – c. A. Ratmansky (V. Vainonen) – Bolshoi Ballet Bolshoi Teatr (old stage) 8, 9, 10, 11. III: Le Corsaire – c. M. Petipa – Bolshoi Ballet 16, 17, 18. III: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov – Bolshoi Ballet SUISSE Genève Grand Théâtre 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. II: Glory – c. A. Foniadakis – Ballet du Grand Théâtre de Genève ONU – Palais des Nations 23-25. II: The Forsythe Company: Human Writes – c. W. Forsythe Zürich Opernhaus 8, 9, 12.II: Wäre Heute Morgen und Gestern Jetzt – c. H. Spoerli – Zurich Ballet 19, 26. II, 2, 29, 31. III: Ein Sommernachtstraum – c. H. Spoerli – Zurich Ballet 24, 25. III: Don Juan; Till Eulenspiegel – c. H. Spoerli – Zurich Ballet SWEDEN Stockholm Opera 28. II, 1, 2, 5, 7, 8. III: Le Lac des cygnes – c. M. Petipa, L. Ivanov (N. Conus) – Royal Swedish Ballet 1, 2. II: Messiah – c. M. Wainrot – Royal Swedish Ballet ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS FRANÇAIS ITALIANO La Bayadère à Paris Bayadère a Parigi La Bayadère in Paris Comme on l’a annoncé, début janvier, le Ballet Royal Danois a présenté à l’Opéra Garnier de Paris Napoli d’August Bournonville, dans la version chorégraphique controversée de son actuel directeur, Nikolaj Hübbe (on en reparlera dans le prochain numéro de la revue). Le Ballet de l’Opéra de Paris est à nouveau sur scène jusqu’à la mi-février, avec la reprise d’Orpheus und Eurydike de Pina Bausch (il s’agit de l’opéra Orfeo e Euridice de Christoph W. Gluck, en langue allemande, en forme d’”opéra dansé”). Entre mars et avril, à l’Opéra Bastille, ce sera au tour d’un grand classique du ballet du XIXe siècle, La Bayadère de Marius Petipa, ici dans la version chorégraphique de Rudolf Noureev, présentée à l’Opéra en décembre 1992, quelques semaines avant la mort du grand danseur russe. Les décors et les costumes de cette somptueuse production sont d’Ezio Frigerio et Franca Squarciapino. Toujours en mars, mais à l’Opéra Garnier, on affiche Dances at a Gathering, célèbre titre de Jerome Robbins de 1969 pour cinq couples sur des musiques de Fryderyk Chopin, et Appartement, création de Mats Ek de 2000 pour la compagnie parisienne, centrée sur l’univers des conflits familiaux. Come annunciato, ai primi di gennaio il Balletto Reale Danese ha presentato all’Opéra Garnier di Parigi Napoli di August Bournonville, nella discussa versione coreografica del suo attuale direttore, Nikolaj Hübbe (ne parleremo sul prossimo numero della rivista). Il Balletto dell’Opéra di Parigi è poi nuovamente in scena fino alla metà di febbraio, con la ripresa di Orpheus und Eurydike di Pina Bausch (si tratta dell’opera Orfeo e Euridice di Christoph W. Gluck, in lingua tedesca, in forma di “opera danzata”). Tra marzo e aprile, all’Opéra Bastille, sarà la volta di un grande classico del balletto dell’Ottocento, La Bayadère di Marius Petipa, qui nella versione coreografica di Rudolf Nureyev, presentata all’Opéra nel dicembre del 1992, poche settimane prima della morte del grande danzatore russo. Scene e costumi di questa sontuosa produzione sono di Ezio Frigerio e Franca Squarciapino. Sempre in marzo, ma all’Opéra Garnier, è in programma Dances at a Gathering, celebre titolo di Jerome Robbins del 1969 per cinque coppie su musiche di Fryderyk Chopin, e Appartement, creazione di Mats Ek del 2000 per la compagnia parigina, centrata sull’universo dei conflitti familiari. As announced, at the beginning of January the Royal Danish Ballet presented August Bournonville ’s Napoli at the Opéra Garnier in Paris; the version was the somewhat controversial rendition by its current director Nikolaj Hübbe (see review in our next issue). The Paris Opéra Ballet takes to the stage again in mid-February in a reprise of Pina Bausch’s Orpheus und Eurydike (Christoph W. Gluck’s opera Orfeo e Euridice, sung in German and performed as an opéra-dansée). In March and April the company is again dancing the great 19th century classic La Bayadère by Marius Petipa which is being offered in the version produced by Rudolf Nureyev at the Opéra in December 1992, just a few weeks before his death. The scenery and costumes of this lavish production are by Ezio Frigerio and Franca Squarciapino. Also in March, but this time at Opéra Garnier, the company is presenting a double bill made up of Jerome Robbins’ famous Dances at a Gathering (1969), a ballet for five couples to music by Fryderyk Chopin, and Appartement, Mats Ek’s 2000 creation for the Parisian company on the subject of family conflict. Les rendez-vous avec la danse en mars au Théâtre des Abbesses de Paris (en association avec le Théâtre de la Ville) sont au nombre de trois. Le premier est avec Fabrice Lambert, chorégraphe âgé de 37 ans qui a fondé en 2000 la compagnie Harmaat Experience, dans le but d’entraîner dans ses pièces des créateurs multiples, plasticiens, vidéastes, etc. Ici, il présente sa dernière pièce: Solaire. Après la chorégraphe et performeuse italienne Ambra Senatore, le théâtre parisien accueille Sébastien Ramírez, français d’origine espagnole qui vit en Allemagne, et Hyun-Jung Wang, allemande d’origine coréenne. Ils présentent un duo centré précisément sur les différences culturelles et sur la recherche de l’identité dans la société multiethnique. Tre gli appuntamenti con la danza in marzo al Théâtre des Abbesses di Parigi (in associazione con il Théâtre de la Ville). Il primo è con Fabrice Lambert, coreografo francese di 37 anni che ha fondato nel 2000 la compagnia Harmaat Experience, con l’intento di coinvolgere nelle sue pièces più creatori, artisti visivi, filmmakers ecc. Qui presenta il suo ultimo lavoro: Solaire. Toccherà poi a Passo della coreografa e performer italiana Ambra Senatore. In seguito il teatro parigino accoglie Sébastien Ramírez, francese di origini spagnole che vive in Germania, e Hyun-Jung Wang, tedesca di origini coreane: presentano un duo basato proprio sulle differenze culturali e sulla ricerca dell’identità nella società multietnica. En mars, le Centre Pompidou de Paris présente Exécutions, un solo de Herman Diephuis pour sa danseuse Julie Guibert. Diephuis, né à Amsterdam il y a 50 ans, est depuis longtemps actif en France, où il a fondé sa compagnie en 2004 (hormis les créations pour son groupe, il travaille aussi avec des amateurs et règle des performances site specific pour les musées, à savoir conçues exprès pour l’espace muséal et en relation avec les œuvres d’art exposées). Ce solo s’inspire du thème de la chute (come la chute du Paradis ou la chute des anges) dans l’histoire de l’art et des mythes. In marzo il Centre Pompidou di Parigi presenta Exécutions, un assolo di Herman Diephuis per la sua danzatrice Julie Guibert. Diephuis, nato ad Amsterdam cinquant’anni fa, da diverso tempo è attivo in Francia, dove ha fondato una sua compagnia nel 2004 (oltre alle creazioni per il suo gruppo, lavora anche con danzatori dilettanti e realizza performances site specific per i musei, cioè concepite per quel luogo e in relazione con le opere d’arte esposte). Anche quest’assolo si rifà al tema della “caduta” (come la caduta dal Paradiso o la caduta degli angeli) nella storia dell’arte e dei miti. Mi-février, on retrouve Carolyn Carlson au Théâtre de Chaillot de Paris. La chorégraphe américaine reprend Inanna, une pièce consa- Alla metà di febbraio ritroviamo Carolyn Carlson al Théâtre de Chaillot di Parigi. La coreografa americana riprende Inanna, un la- 12 Amy Watson, Alban Lendorf – Royal Danish Ballet: “Napoli”, c. August Bournonville (ph. H. Soumireu-Lartigue) E N G L I S H Mark your calendars for three dates with dance in Paris, at the Théâtre des Abbesses (in partnership with the Théâtre de la Ville). The first is with 37-year-old French choreographer Fabrice Lambert, who founded the Harmaat Experience troupe in 2000 with the intent of bringing together various artists – painters, filmmakers etc. – in the making of his creations. At the Théâtre des Abbesses Lambert is presenting his latest work: Solaire. This will be followed by Italian choreographer/performer Ambra Senatore’s Passo. Next, a duo: Sébastien Ramírez, a French choreographer of Spanish descent now based in Germany, and Hyun-Jung Wang, a German choreographer of Korean origin; together they explore cultural differences and the search for identity in today’s multiethnic society. In March the Centre Pompidou in Paris is presenting Exécutions, a solo by Herman Diephuis for his dancer Julie Guibert. 50-yearold Diephuis, who was born in Amsterdam, has been active in France for several years and in 2004 founded his own troupe; apart from presenting his creations for this troupe, Diephuis also works with amateur dancers and offers site specific performances in museums. Exécutions is based on the ‘Fall’ theme (i.e. the Fall of Man or that of the Rebel Angels), as recounted throughout the centuries in art and myths. Carolyn Carlson will be at the Théâtre de Chaillot, Paris again in mid-February. The crée à la déesse de la civilisation sumérienne et aux multiples facettes de la féminité. Elle fut créée en 2005, quand Carlson fut nommée directrice du Centre Chorégraphique National de Roubaix-Nord Pas de Calais, qu’elle dirige aujourd’hui encore. Après la reprise, début mars, d’Orphée du couple Dominique Hervieu et José Montalvo, le théâtre parisien accueille Thomas Lebrun, actif depuis plus d’une dizaine d’années avec sa compagnie Illico; ici, il présente une pièce sur le quatuor La Jeune Fille et la Mort de Franz Schubert. Ensuite, Joanne Leighton, la Belgo-australienne qui dirige le Centre Chorégraphique National de FrancheComté de Belfort, se produit dans un solo assez spécial, Made in Taiwan: ce sera en effet au public de choisir le costume, la musique et le style chorégraphique (parmi une série de chorégraphes) pour son solo improvisé. Le mois de mars se clôturera avec la compagnie Karas du Japonais Saburo Teshigawara, qui présentera une pièce de 2010, Mirrors and Music, évoquant une sorte de dimension “autre”, celle de la pensée et de l’imagination. voro dedicato alla dea della civiltà sumera e alle molteplici sfaccettature della figura femminile. Fu creato nel 2005, quando la Carlson fu nominata direttrice del Centre Chorégraphique National de Roubaix-Nord Pas de Calais, che dirige ancor oggi. Dopo la ripresa ai primi di marzo di Orphée della coppia Dominique Hervieu e José Montalvo, il teatro parigino accoglie Thomas Lebrun, attivo da oltre una decina d’anni con la sua compagnia Illico; qui presenta un lavoro sul quartetto La morte e la fanciulla di Franz Schubert. In seguito, Joanne Leighton, la belgo-australiana che dirige il Centre Choréographique National de Franche-Comté di Belfort, si esibisce in un assolo singolare, Made in Taiwan: sarà infatti il pubblico a scegliere il costume, la musica e lo stile coreografico (tra quelli di varie coreografi) per il suo assolo improvvisato. Il mese di marzo si concluderà con la compagnia Karas del giapponese Saburo Teshigawara, che presenta qui un lavoro del 2010, Mirrors and Music, evocando una sorta di dimensione “altra”, quella del pensiero e dell’immaginazione. Sylvie Guillem revient en mars au Théâtre des Champs-Élysées de Paris avec son récital “6000 miles away” ; à cette occasion elle dansera dans un duo de William Forsythe (avec Nicolas Le Riche ou Massimo Murru) et dans un solo de Mats Ek. D’autres artistes seront sur scène, dont Ek lui-même et Ana Laguna, l’interprète-fétiche du chorégraphe suédois. Sylvie Guillem ritorna in marzo al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi con il suo recital “6000 miles away”, durante il quale danzerà in lavori di William Forsythe (in coppia con Nicolas Le Riche o Massimo Murru) e di Mats Ek. Altri artisti saranno in scena, tra i quali lo stesso Ek e Ana Laguna, interprete prediletta del coreografo svedese. Dañsfabrik est un nouveau festival de danse contemporaine qui a lieu à Brest entre fin fé- Dañsfabrik è un nuovo festival di danza contemporanea che si tiene a Brest (Francia) tra la 13 American choreographer is reviving Inanna, a work dedicated to the Sumerian goddess of civilisation and to the countless facets of the female figure. Inanna was created in 2005, when Carlson was appointed director of the Centre Chorégraphique National de Roubaix-Nord Pas de Calais, the post she presently holds. At the beginning of March Dominique Hervieu and José Montalvo are reviving their Orphée (“Orpheus”), after which the Parisian theatre is hosting Thomas Lebrun, a choreographer who has been active for about a decade with his Illico troupe and is now presenting a work to Franz Schubert’s quartet Death and the Maiden. Next, Belgian-Australian choreographer Joanne Leighton, who is at the helm of the Centre Choréographique National de Franche-Comté de Belfort, is to perform an unusual and improvised solo entitled Made in Taiwan in which it will be up to the public to choose costume, music and style of choreography (choosing between those of various choreographers). The month of March wraps up with Japanese choreographer Saburo Teshigawara’s troupe Karas in a work which explores “another” dimension, that of the mind and imagination: Mirrors and Music (2010). Sylvie Guillem returns to the Théâtre des Champs-Élysées, Paris in March in a show, “6000 Miles Away”, where she dances works by William Forsythe (partnered by Nicolas Le Riche or Massimo Murru) and Swedish choreographer Mats Ek. Other artists performing in this show include the aforementioned Ek with his favourite dancer, Ana Laguna. Dañsfabrik is a new festival of contemporary dance which is being held in various theatres (with some performances also taking place in public venues) at Brest (France) between the end of February and the beginning of March. It will showcase about twenty choreographers, performers and companies, among whom we would like to flag Scottish Michael Clark, in Come been and gone (see review in this issue), and Italian Raffaella Giordano. There will also be conferences, seminars and exhibitions. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS vrier et début mars, dans divers théâtres de la ville. La manifestation présente une vingtaine de chorégraphes, performeurs et compagnies: on signale entre autres la présence de l’Écossais Michael Clark avec Come been and gone (dont on rend compte dans ces pages) et de l’Italienne Raffaella Giordano. Au programme figurent également des spectacles dans des lieux publics, des conférences, des rencontres et des expositions. fine di febbraio e i primi di marzo, in vari teatri della città. La rassegna presenta una ventina tra coreografi, performers e compagnie: segnaliamo almeno la presenza dello scozzese Michael Clark con Come been and gone (che recensiamo in queste pagine) e dell’italiana Raffaella Giordano. Sono previsti anche spettacoli in luoghi pubblici, conferenze, incontri e mostre. L’Asie à Avignon Les Hivernales, le festival de danse de l’hiver à Avignon, ouvre ses portes à l’Asie, fil rouge de cette 34e édition, qui se déroule entre fin février et début mars. Le Ballet de Marseille inaugure le festival avec La Vérité 25X par seconde de son directeur Frédéric Flamand, qui pour cette pièce a collaboré avec le célèbre architecte et designer chinois, Ai Weiwei, qui en a dessiné les décors. Des chorégraphes et des danseurs en provenance du Japon, de Corée, du Laos et de Singapore se succéderont. À noter deux Japonais: Saburo Teshigawara avec le film A Boy Inside the Boy tourné en Italie et qui a comme protagoniste un enfant (le sien) en quête d’”identité”, et Carlotta Ikeda qui, avec Waiting, revisite la tradition du Butô (la “danse des ténèbres”, courant de danse-théâtre nippone apparu après la Seconde Guerre Mondiale). Les Hivernales, il festival di danza dell’inverno ad Avignone, spalanca le porte all’Asia, tema conduttore di questa 34esima edizione, che si svolge tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Apre il Ballet de Marseille con La Vérité 25X par seconde del suo direttore Frédéric Flamand che per questo lavoro ha collaborato con un noto architetto e designer cinese, Ai Weiwei, che ha disegnato la scenografia. Si succederanno coreografi e danzatori provenienti dal Giappone, dalla Corea, dal Laos e da Singapore, ma anche coreografi europei. Da notare due giapponesi: Saburo Teshigawara con il film A Boy Inside the Boy girato nelle Marche e che ha come protagonista il suo figlioletto alla ricerca d’un’“identità”, e Carlotta Ikeda che con Waiting ripropone la tradizione del Butoh (la “danza delle tenebre”, corrente di teatro-danza nipponico sorta all’indomani della Seconda Guerra Mondiale). Après Emanuel Gat (le chorégraphe israélien reprend Brilliant Corners avec sa compagnie), le Pavillon Noir d’Aix-en-Provence présente en mars le Balletto Teatro di Torino. Au programme, Primo Toccare de Matteo Levaggi, chorégraphe résident de la compagnie. Il s’agit d’une pièce divisée en trois parties et créée en collaboration avec le duo de plasticiens Corpicrudi, qui décline le thème de la caducité Dopo Emanuel Gat, il coreografo israeliano che con la sua compagnia riprende Brilliant Corners, il Pavillon Noir di Aix-en-Provence presenta in marzo il Balletto Teatro di Torino. In programma, Primo Toccare di Matteo Levaggi, coreografo stabile della compagnia. Si tratta di un lavoro diviso in tre parti e creato con la collaborazione del duo di artisti visivi Corpicrudi, che declina il tema della caducità L’Asia ad Avignone Ballet du Rhin: “Coppélia”, c. Jo Strømgren (ph. J.-L. Tanghe) Asia in Avignon Asia is the theme of this year’s Les Hivernales, Avignon’s winter dance festival (now into its 34th edition), held between the end of February and beginning of March. The festival opens with the Ballet de Marseille in La Vérité 25X par seconde (“The Truth 25 Times a Second”) by its director Frédéric Flamand, with scenery by the renowned Chinese architect/designer Ai Weiwei. Choreographers and dancers from Japan, Korea, Laos and Singapore are expected, as are various European ones. Mark your calendars for two Japanese artists: Saburo Teshigawara with his film A Boy Inside the Boy, shot around the Italian Marche region and interpreted by his young son in search of identity, and Carlotta Ikeda in Waiting, a work which features traditional Butoh (the “dance of the shadows”, a Japanese dance-theatre genre). After hosting Israeli choreographer Emanuel Gat and his troupe, reviving Gat’s Brilliant Corners, in March the Pavillon Noir de Aix-en-Provence (France) welcomes Italian company Balletto Teatro di Torino in Primo Toccare by its resident choreographer Matteo Levaggi. This work, about the fleetingness of beauty, is made up of three parts and was created in collaboration with ‘Corpicrudi’, a duo formed by two Italian contemporary artists. The first part of Primo Toccare was created for the Lyon Dance Biennial in 2008 but this is the first time the full version of the work is being presented in France. After its ‘English Programme’, which included Antony Tudor’s Jardin aux lilas (“Lilac Garden”), the Ballet du Rhin will be back in March at the Cotton Mill, Mulhouse (France) in Coppélia. The version being offered was specially made for the company in 2008 by eclectic Norwegian artist Jo Strømgren, a choreographer and theatre/cinema/TV director all in one. Strømgren revisits the myth of creating the perfect creature in a laboratory, also drawing his inspiration from Mary Shelley’s Frankeinstein. The ballet will be reprised in the following months in the other two French cities where the Opéra du Rhin troupe is based, Strasbourg and Colmar. At the end of March the Opéra de Lille (France) is presenting Salves by Maguy Marin. This work was produced for the Lyon Dance Biennial in 2010 and not only reveals choreographer Marin’s commitment vis-à-vis political and social themes (and her continual questions on the destiny of Man and the world), but also her current inclination towards performance art and visual theatre. The Cellule Contemporaine du Ballet National Algérien, i.e. the group of acrobats and hip hop/capoeira dancers founded by Algerian choreographer Abou Lagraa, is expected at the Théâtre de l’Archipel de Perpignan (France) in March. They will be reviving Lagraa’s Nya, a two part-work about identity and cultural 14 de la beauté. La première partie de la pièce avait été créée pour la Biennale de la Danse de Lyon de 2008 mais le ballet est présenté maintenant pour la première fois en France dans sa forme intégrale. Après sa soirée anglaise, comprenant également Jardin aux lilas d’Antony Tudor, le Ballet du Rhin reviendra sur scène en mars à la Filature de Mulhouse. Au programme, la Coppélia que le Norvégien Jo Strømgren, artiste éclectique (chorégraphe, metteur en scène et réalisateur de cinéma, télévision…), a créé précisément pour cette compagnie en 2008. Strømgren revisite le mythe de la création en laboratoire et de la créature parfaite, puisant son inspiration également dans Frankeinstein de Mary Shelley. Le spectacle sera repris les mois suivants aussi dans les deux autres villes de l’Opéra du Rhin, Strasbourg et Colmar. L’Opéra de Lille présente fin mars Salves de Maguy Marin. Une pièce créée pour la Biennale de la Danse de Lyon en 2010 qui montre l’approche “engagée” de la chorégraphe (thèmes politiques et sociaux, interrogations sur le destin de l’individu et du monde…) mais aussi son actuelle tendance vers le genre de la performance et du théâtre d’images. Au Théâtre de l’Archipel de Perpignan se produit en mars la Cellule Contemporaine du Ballet National Algérien, c’est-à-dire un groupe, voulu par le chorégraphe franco-algérien Abou Lagraa, formé de danseurs de hip hop, copoeira et d’acrobates. Ils reprennent ici Nya de Lagraa, une pièce sur le thème de l’identité et du métissage entre les cultures, en deux parties, l’une sur le Boléro de Maurice Ravel, l’autre sur les chants de l’Algérienne Houria Aïchi. Ensuite, ce sera au tour du Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais, avec Le Roi Penché de Carolyn Carlson, une pièce créée pour les enfants qui évoque le thème du merveilleux dans la tradition du récit. Comme on le sait, la Compañía Nacional de Danza est dirigée depuis septembre par José Carlos Martínez et les débuts, sous la nouvelle direction, ont eu lieu en janvier au Teatro de la Zarzuela de Madrid (on en parlera prochainement). Entretemps, la compagnie sera en tournée dans plusieurs villes d’Espagne et elle arrivera à Biarritz fin février. Avant de donner en mars au Covent Garden de Londres une autre série de Roméo et Juliette de Kenneth MacMillan, le Royal Ballet propose fin février au Linbury Studio Theatre “Exposure: Dance”, une vitrine de jeunes chorégraphes. En mars, ce sera au tour du Ballet Black, une compagnie composée de danseurs d’origine africaine ou asiatique, dans un programme comprenant également une création du chorégraphe anglais Jonathan Watkins (auteur, lors de la saison 2009/2010, d’As One pour le Royal Ballet). Sylvie Guillem: “Ajö”, c. Mats Ek (ph. L. Leslie-Spinks) della bellezza. La prima parte del lavoro era nata per la Biennale della Danza di Lione del 2008 ma il balletto viene presentato ora per la prima volta in Francia in forma completa. Dopo la sua serata inglese, con anche Jardin aux lilas di Antony Tudor, il Ballet du Rhin tornerà in scena in marzo alla Filature di Mulhouse. In programma la Coppélia che il nor- 15 cross-over. The first part is set to Boléro by Maurice Ravel, the second to songs sung by Algerian Houria Aïchi. After the North African troupe, the theatre will host the Centre Chorégraphique National de Roubaix NordPas de Calais in Le Roi Penché by Carolyn Carlson; this work for children underlines the sense of wonder embedded in the story-telling tradition. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS La danse en expo à Beaubourg Le Centre Georges Pompidou de Paris accueille jusqu’au 2 avril l’exposition Danser sa vie. Une évidence qui apparaît d’emblée dans cette grosse exposition – elle rassemble plus de 400 tableaux, dessins, maquettes et costumes, c’est l’importance que revêt la danse dès l’aube du XXe siècle: non seulement, en tant qu’art en soi mais aussi comme source d’inspiration pour les autres arts, principalement les arts plastiques. Pablo Picasso et Henri Matisse lui consacrent quelques-unes de leurs œuvres importantes, le futurisme italien lui réserve une place centrale. Qu’elle soit savante ou populaire, la danse constitue une référence pour le lyrisme de William B. Yeats et de Rainer M. Rilke, et elle nourrit les méditations de Paul Valéry. Isadora Duncan, pionnière de la danse libre, entraîne dans son sillage le sculpteur Auguste Rodin, le chorégraphe Michel Fokine, le metteur en scène Gordon Craig et le poète Sergueï Essenine. Elle n’élabore aucune doctrine mais son exemple soulève les héroïnes de la danse moderne, qui se délivrent d’un sentimentalisme allusif pour se concentrer davantage sur la métrique corporelle. L’expressionnisme, mouvement qui s’oppose aux critères de beauté et d’harmonie de l’art classique méditerranéen, imprègne fortement les artistes allemands, aussi bien dans les arts plastiques que dans les arts vivants. La rencontre d’Emil Nolde qui la dirige vers le théoricien Laban, a été décisive pour Mary Wigman, dont la danse tragique est liée aux horreurs de la guerre et à la fatalité de l’existence humaine. Au même moment, l’Amérique invente une nouvelle approche dynamique de la danse qui reflète son optimisme pragmatique. Rituelle avec Martha Graham pour qui la force du geste est la force de l’émotion, elle devient ludique avec Alwin Nikolais, aléatoire avec Merce Cunningham, contestataire avec le Judson dance Theatre. Mais toujours dans une complicité évidente avec les artistes plasticiens de leur époque. Ce sont ces multiples relations tissées entre les danseurs et les peintres, musiciens, architectes, sculpteurs que montre fort bien l’exposition. Elle s’ouvre sur le triptyque La Danse que Matisse a réalisé en 1905 et se clôt sur une œuvre du plasticien contemporain Ange Leccia. Car le dialogue de la danse avec les arts plastiques revêt aujourd’hui le plus souvent celui de la performance. Toute l’exposition est d’ailleurs ponctuée d’une mise en parallèle de l’œuvre muséale avec une production récente, le plus souvent sous forme de vidéos. Sonia Schoonejans Le retour de Zakharova Après la tournée en Russie et la reprise à Milan d’Excelsior, le Ballet de La Scala danse en février et en mars Giselle, dans l’ancienne ver- vegese Jo Strømgren, artista eclettico (coreografo, regista di teatro, cinema, televisione…), ha creato proprio per la compagnia francese nel 2008. Strømgren rivisita il mito della creazione in laboratorio e della creatura perfetta, traendo ispirazione anche da Frankeinstein di Mary Shelley. Al Théâtre de l’Archipel di Perpignan (Francia) arriva in marzo la Cellule Contemporaine du Ballet National Algérien, cioè un gruppo, voluto dal coreografo franco-algerino Abou Lagraa, formato da danzatori di hip hop, copoeira e da acrobati. Riprendono qui Nya di Lagraa, un lavoro sul tema dell’indentità e del métissage tra le culture, in due parti, una sul Boléro di Maurice Ravel, l’altra sui canti dell’algerina Houria Aïchi. Sarà poi la volta del Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais, con Le Roi Penché di Carolyn Carlson, un lavoro creato per i bambini che rievoca il tema del meraviglioso nella tradizione del racconto. La danza e le altre arti, in mostra a Parigi Si può visitare fino al 2 aprile la mostra Danser sa vie al Centre Georges Pompidou di Parigi. Questa grande mostra (più di 400 quadri, disegni, bozzetti, costumi) rivela l’importanza che la danza ha acquisito all’alba del XX secolo: non solo in sé ma anche come fonte d’ispirazione per le altre arti, in particolare quelle visive. Pablo Picasso e Henri Matisse hanno dedicato alla danza alcune delle loro opere più importanti; anche per il Futurismo essa ha avuto un ruolo centrale. Colta o popolare, la danza ha costituito un riferimento per il lirismo di William B. Yeats e di Rainer Rilke, e ha alimentato le riflessioni di Paul Valéry. Isadora Duncan, pioniera della danza libera, ha influenzato lo scultore Auguste Rodin, il coreografo Michel Fokine, il regista Gordon Craig e il poeta Serghei Esenin; non ha elaborato una dottrina ma il suo esempio ha incitato le eroine della danza moderna, che si sono liberate di un sentimentalismo di maniera per concentrarsi sulla metrica del corpo. L’espressionismo nordico, movimento che si oppone ai criteri di bellezza e d’armonia dell’arte classica mediterranea, ha condizionato fortemente gli artisti tedeschi, tanto nel campo delle arti visive quanto in quello delle arti sceniche. L’incontro con il pittore Emil Nolde che la portò a conoscere le teorie di Laban, fu decisivo per Mary Wigman, la cui danza tragica è legata agli orrori della guerra e alla fatalità dell’esistenza umana. Nello stesso momento, l’America inventava un nuovo approccio dinamico alla danza, riflesso del suo ottimismo pragmatico. Rituale con Martha Graham, per la quale la forza del gesto è la forza dell’emozione, la danza si fa ludica con Alwin Nikolais, aleatoria con Merce Cunningham, contestataria con il Judson Dance Theater. Ma sempre in evidente intesa con gli 16 Dance and other arts on exhibition in Paris An exhibition entitled Danser sa vie is on at the Centre Georges Pompidou in Paris until 2 April. This major exhibition (featuring over 400 paintings/drawings/sketches/costumes) is dedicated to underlining the importance dance acquired at the beginning of the 20th century, showing also how it sparked off major movements in other disciplines, particularly the fine arts. Some of Pablo Picasso and Henri Matisse’s chief works were connected to dance, which also played a key role in Futurism. Intellectual dance and folk dancing fed the lyricism of William B. Yeats and Rainer Maria Rilke and the reflections of Paul Valéry. Free dance pioneer Isadora Duncan influenced sculptor Auguste Rodin, choreographer Michel Fokine, director Gordon Craig and poet Sergei Esenin; she did not codify her dance, but her example was to inspire the future founders of modern dance to shake off affected sentimentalism and concentrate on the natural rhythm of the body. The Nordic Expressionist movement, which was in antagonism with the criteria of beauty and harmony entrenched in Mediterranean classical art, strongly influenced German visual and theatrical artists. Her encounter with painter Emil Nolde, who introduced her to Laban’s theories, was decisive for choreographer Mary Wigman whose tragic dances are connected to the horrors of war and the fatality of human existence. Concurrently, America was inventing new and dynamic approaches to dance, reflecting its pragmatic optimism: a ‘ritual’ approach for Martha Graham, with the force of the emotion determining the force of movement, ‘playful’ for Alwin Nikolais, ‘random’ for Merce Cunningham, an approach of ‘protest’ for the Judson Dance Theater. All the aforementioned choreographers entered into an eloquent dialogue with their contemporaries in the fine arts. This exhibition examines the multiple relations between dancers and painters, architects and sculptors. It opens with La Danse, Matisse’s triptych of 1905, and closes on the work of a present-day artist, Ange Leccia. And because the dialogue between dance and the fine arts usually comes to fruition in a stage performance, the exhibition also highlights recent museum performances, often in the form of videos. Sonia Schoonejans The return of Zakharova After touring Russia and reviving Excelsior at La Scala, the Ballet Company of La Scala, Milan will be dancing Giselle in February and March (the old version by Yvette Chauviré, with scenery and costumes inspired by Alexandre Benois’ sketches). Svetlana Zakharova and Roberto Bolle will take the leading roles at some of the February performances. The star of the Svetlana Zakharova, Roberto Bolle – Balletto del Teatro alla Scala, Milano: “Giselle”, c. Yvette Chauviré sion chorégraphique d’Yvette Chauviré, avec décors et costumes d’après les maquettes d’Alexandre Benois. Lors des représentations en février, la protagoniste sera Svetlana Zakharova, avec Roberto Bolle. La star du Théâtre Bolchoï de Moscou – qui est aussi étoile de la Scala – revient ainsi se produire à Milan pour la première fois après sa maternité. En mars il y aura deux invités, Olesia Novikova (du Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg) et Leonid Sarafanov (du Théâtre Mikhaïlovsky de SaintPétersbourg). Fin mars (et en avril), on présentera la nouveauté de la saison: une création de la chorégraphe et metteuse en scène américaine Martha Clark (67 ans) sur le musique de la rock-star italienne Vasco Rossi, qui a conçu aussi le sujet. Fin février, la Richard Alston Dance Company sera au Sadler’s Wells Theatre de Londres, avec un programme composé, entre autres, de deux pièces de son chorégraphe-directeur: Roughcut de 1990 sur la musique de Steve Reich et sa dernière création, A Ceremony of Carols, sur la musique de Benjamin Britten. En mars, il y aura le retour des BalletBoyz, la compagnie fondée en 2001 par Michael Nunn et William Trevitt, anciens danseurs du Royal Ballet londonien, et qui se présente aujourd’hui avec sa nouvelle jeune formation. On accueillera ensuite le Nederlands Dans Theater II, le groupe des jeunes: la compagnie hollandaise y dansera des pièces de Jirí Kylián (Gods and Dogs), Alexander Ekmann (Cacti) et Passe-Partout de Paul Lightfoot, le nouveau directeur des deux groupes de l’NDT. Reviendra ensuite sur la scène du Sadler’s Wells la Random Dance de Wayne McGregor qui reprendra FAR, l’un des plus grands succès du chorégraphe anglais. Entre fin février et début mars, l’English National Ballet est en résidence à la galérie Tate Britain de Londres (siège de la plus grande collection d’art britannique), où il présente des spectacles et des ateliers dans le cadre de l’exposition Picasso and Modern British Art. Ensuite, le 5 mars, au Queen Elizabeth Hall, aura lieu le troisième concours pour le meilleur danseur émergeant de la compagnie elle-même: cette année il y aura six candidats (dont Yonah Acosta, neveu de Carlos). Puis, fin mars, la compagnie anglaise se produira dans deux pro- artisti visivi dell’epoca. La mostra racconta appunto queste diverse relazioni tra i danzatori e i pittori, gli architetti, gli scultori. Si apre sul trittico La Danse che Matisse realizzò nel 1905 e si chiude sull’opera di un artista contemporaneo, Ange Leccia. E poiché il dialogo della danza con le arti visive si realizza oggi perlopiù nell’ambito della rappresentazione, la mostra mette in parallelo l’opera museale con spettacoli recenti, spesso sotto forma di video. Sonia Schoonejans Ritorna la Zakharova Dopo la tournée in Russia e la ripresa a Milano di Excelsior, il Balletto del Teatro alla Scala danza in febbraio e marzo Giselle, nella vecchia versione coreografica di Yvette Chauviré, con scene e costumi dai bozzetti di Alexandre Benois. In alcune rappresentazioni di febbraio, protagonista sarà Svetlana Zakharova, con Roberto Bolle. La stella del Teatro Bolshoi di Mosca, e anche étoile della Scala, torna così ad esibirsi a Milano per la prima volta dopo la maternità. In marzo ci saranno due ospiti, Olesia Novikova (del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo) e Leonid Sarafanov (del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo). A partire dalla fine di marzo (e in aprile) sarà presentata la novità della stagione: una creazione della coreografa e regista americana Martha Clark (67 anni) su musiche della rock-star Vasco Rossi, che cura anche la drammaturgia. 17 Bolshoi Theatre of Moscow will thus be returning to Milan for the first time after having given birth to a baby girl. Two dancers from St Petersburg are guesting in March: Olesia Novikova (from the Mariinsky Theatre) and Leonid Sarafanov (from the Mikhailovsky Ballet). The season’s novelty is being presented at the end of March (with performances in April): a creation by 67-year-old American choreographer/director Martha Clark, to music by Italian rock-star Vasco Rossi. The Compañía Nacional de Danza has been directed by José Carlos Martínez since last September; however, the company’s first performance under its new director took place in January at the Teatro de la Zarzuela in Madrid (stay tuned for a review in our next issue). At the end of February the Compañía Nacional de Danza will be touring various Spanish cities, as well as Biarritz in France. Before embarking in March on a new round of performances of Kenneth MacMillan’s Romeo and Juliet at Covent Garden, London, in February The Royal Ballet is offering a platform at the Linbury Studio Theatre, entitled “Exposure: Dance” and showcasing the works of young choreographers. In March the Linbury Studio will host Ballet Black, a troupe made up of dancers of African or Asian origin, in a programme that also includes a creation by English choreographer Jonathan Watkins (author of As One, created for The Royal Ballet during the 2009/2010 Season). ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS Marianela Núñez, Thiago Soares – The Royal Ballet: “Romeo and Juliet”, c. Kenneth MacMillan (ph. Dee Conway) grammes consacrés aux Ballets Russes et comprenant deux créations: la première est un Oiseau de feu du jeune chorégraphe britannique George Williamson et la seconde est par ailleurs confiée à un vétéran de la chorégraphie hollandaise, Toer van Schayk (77 ans). L’Amérique à Rome Après Coppélia dans la version chorégraphique d’Eric Vu-An, le Ballet de l’Opéra de Rome revient en scène en mars dans une soirée avec des pièces de chorégraphes américains. En ouverture, il y aura Diversion of Angels de Martha Graham, une pièce des années 40 pour trois couples qui représentent respectivement l’amour adulte, l’amour passionnel et érotique et l’amour de l’adolescence – selon les mots de la grande dame de la modern dance. On donnera ensuite l’une des pièces les plus célèbres de la pionnière de la danse moderne Doris Humphrey, Day on Earth (1947), qui évoque le cycle de la vie, et Chaconne, solo de José Limón, datant aussi de 1947, sur la musique de Johann Sebastian Bach. En conclusion, The River, qu’Alvin Ailey créa pour l’American Ballet Theatre en 1970, où l’image du parcours du fleuve en L’America a Roma Dopo Coppélia nella versione coreografica di Eric Vu-An, il Balletto dell’Opera di Roma torna in scena in marzo in una serata con lavori di coreografi americani. Aprirà Diversion of Angels di Martha Graham, pezzo degli anni Quaranta per tre coppie che rappresentano l’amore maturo, l’amore passionale ed erotico e l’amore adolescenziale – secondo le parole stesse della grande signora della modern dance. Seguiranno uno dei lavori più noti della pioniera della danza moderna Doris Humphrey, Day on Earth (1947), che evoca il ciclo della vita, e Chaconne, assolo di José Limón pure del ’47 sulla musica di Johann Sebastian Bach. In chiusura, The River, che Alvin Ailey creò per l’American Ballet Theatre nel 1970, dove l’immagine del corso del fiume del titolo, dalla sorgente alla foce, rinvia alle diverse fasi di una relazione sentimentale. Sono annunciati gli ospiti Raphael Boumaila (della José Limón Dance Company) e Jennifer De Palo e Maurizio Nardi della Martha Graham Dance Company. In late February the Richard Alston Dance Company is offering a composite programme at the Sadler’s Wells Theatre, London which also includes two works by its choreographer/director: Roughcut (1990), to music by Steve Reich, together with Alston’s latest creation, A Ceremony of Carols, to music by Benjamin Britten. March sees the return of the BalletBoyz, making their comeback with new, young dancers. BalletBoyz was founded in 2001 by ex-Royal Ballet of London dancers Michael Nunn and William Trevitt. This troupe will be followed by Nederlands Dans Theater II, the Dutch company’s young group, in works by Jirí Kylián (Gods and Dogs), Alexander Ekmann (Cacti) and Passe-Partout by Paul Lightfoot, the newly-appointed director of NDT’s two groups. Hot on their heels come Wayne McGregor and his company Random Dance in a reprise of FAR, one of the British choreographer’s most successful works. question, depuis sa source à l’embouchure, renvoie aux diverses phases d’une liaison sentimentale. On annonce les invités qui seront Raphael Boumaila (de la José limón Dance Company) et Jennifer De Palo et Maurizio Nardi de la Martha Graham Dance Company. Carlos Martínez e ha debuttato, sotto la nuova direzione, in gennaio al Teatro della Zarzuela di Madrid (riferiremo dello spettacolo prossimamente). Nel mentre la compagnia sarà in tournée in varie città spagnole e a Biarritz (Francia) alla fine di febbraio. the course of a river, from its spring to its estuary, to a love relationship. The following guest dancers are expected: Raphael Boumaila (from the José Limón Dance Company) and Jennifer De Palo and Maurizio Nardi (from the Martha Graham Dance Company). Après la création de Christian Spuck, Das Fraülein von S., en février et mars, le Ballet de Stuttgart présente un programme avec trois autres créations, à partir de la fin de mars (jusqu’à la fin du mois de mai). Les chorégraphes sont l’Italien Mauro Bigonzetti, l’Allemand Marco Goecke (chorégraphe résident au Ballet de Stuttgart) et le Roumain Edward Clug, directeur de la compagnie du Théâtre National de Maribor (Slovénie), qui avait créé à Stuttgart Pocket Concerto en 2009. La soirée s’intitule “Körpersprache 3” (“Langage du corps 3”). Prima di dare in marzo sulla scena principale del Covent Garden di Londra un’altra serie di repliche del Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, il Royal Ballet propone alla fine di febbraio al Linbury Studio Theatre “Exposure: Dance”, una vetrina di giovani coreografi. Sempre al Linbury Studio sarà la volta in marzo del Ballet Black, una compagnia composta da danzatori di origini africane o asiatiche, in un programma che comprende anche una creazione del coreografo inglese Jonathan Watkins (autore, nella stagione 2009/2010, di As One per il Royal Ballet). America comes to Rome Fin février, puis en mars, le Ballet du Semperoper de Dresde danse dans une nouvelle soirée William Forsythe. Au programme, Artifact Suite (la partie centrale du ballet en quatre actes Artifact, sur la musique de Johann Sebastian Bach et de la compositrice contemporaine Eva Crossman-Hecht), Enemy in the Figure (musique de Thom Willems) et Slingerland Pas de Deux (musique de Gavin Bryars), auxquels s’ajoute une suite composée de cinq pas de deux tirés de diverses pièces du chorégraphe américain. Alla fine di febbraio la Richard Alston Dance Company sarà al Sadler’s Wells Theatre di Londra, con un programma composto, tra l’altro, da due lavori del suo coreografo-direttore: Roughcut del 1990 su musica di Steve Reich e la sua ultima creazione, A Ceremony of Carols, sulla musica di Benjamin Britten. In marzo tornano poi i BalletBoyz, la compagnia fondata nel 2001 da Michael Nunn e William Trevitt, ex danzatori del Royal Ballet londinese, e che si presenta oggi con una nuova giovane formazione. Sarà poi la volta del Nederlands Dans Theater II, il gruppo dei giovani: la compagnia olandese danza qui lavori di Jirí Kylián (Gods and Dogs), Alexander Ekmann (Cacti) e PassePartout di Paul Lightfoot, nuovo direttore dei due gruppi dell’NDT. Sarà poi di nuovo in scena al Sadler’s Wells Wayne McGregor con la sua Random Dance che riprende FAR, uno dei maggiori successi del coreografo inglese. From late February to early March English National Ballet will be in residence at London’s Tate Britain (which houses the United Kingdom’s largest collection of modern art) offering a series of performances and workshops in the context of the Picasso and Modern British Art exhibition. The 3rd edition of ENB’s Emerging Dancer Competition, to recognise and nurture the phenomenal talent of its up-and-coming dancers, will be held at the Queen Elizabeth Hall on 5 March: six finalists have been selected (including Yonah Acosta, nephew of Carlos Acosta). At the end of March, ENB will present two programmes dedicated to the Ballets Russes and featuring two new works: The Firebird by young British choreographer George Williamson and a creation by a ‘veteran’ of Dutch choreography, 77-year-old Toer van Schayk. After its performances of Eric Vu-An’s version of Coppélia, the Rome Opera Ballet is presenting a quadruple bill of works by American choreographers. The curtain rises in March on Diversion of Angels by Martha Graham (1948), a work for three couples, respectively embodying (as the ‘Grande Dame of Modern Dance’ herself explained) mature love, passionate/ erotic love and teenage love. This will be followed by Day on Earth (1947), one of the most famous works by the pioneer of modern dance Doris Humphrey and which is inspired by the cycle of life, and by José Limón’s solo Chaconne, also dated 1947, to music by Johann Sebastian Bach. Alvin Ailey’s creation for American Ballet Theatre, The River (1970), completes the programme: the work compares Pierre Tappon, Charlotte Eatock – Richard Alston Dance Company: “Roughcut”, c. Richard Alston Le chorégraphe allemand Mario Schröder présente en mars une création pour le Ballet de l’Opéra de Leipzig dont il est directeur. La pièce s’inspire des Murder Ballads, l’album discographique du groupe “Nick Cave and the Bad Seeds”, qui raconte des histoires de mort, puisant dans tout un pan de la tradition folk anglo-saxonne. Le spectacle sera présenté jusqu’au mois de mai. Le chorégraphe autrichien Jörg Mannes (42 Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo l’English National Ballet è in residenza alla Tate Britain di Londra (sede della più grande collezione d’arte britannica), dove presenta spettacoli e workshops nell’ambito della mostra Picasso and Modern British Art. Si tiene poi, il 5 marzo, alla Queen Elizabeth Hall il terzo concorso per il miglior danzatore emergente della compagnia stessa: quest’anno i candidati saranno in sei (tra di essi, da notare Yonah Acosta, nipote di Carlos). In seguito, alla fine di marzo, la compagnia inglese sarà impegnata in due programmi dedicati ai Ballets Russes e comprendenti due creazioni: la prima è un Uccello di fuoco del giovane coreografo britannico George Williamson e la seconda è invece affidata a un veterano della coreografia olandese, Toer van Schayk (77 anni). Come sappiamo, la Compañía Nacional de Danza è diretta dal settembre scorso da José Dopo la creazione di Christian Spuck, Das Fraülein von S., in programma in febbraio e marzo, il Balletto di Stoccarda presenta altre tre creazioni in un’unica serata a partire dalla fine di marzo (repliche fino a maggio). Firmano i tre lavori rispettivamente l’italiano Mauro 18 19 Following performances in February and March of Das Fraülein von S., a creation by Christian Spuck, the Stuttgart Ballet will offer a triple bill of new creations. The programme, entitled “Körpersprache 3” (“Language of the Body 3”), will be premièred at the end of March, with performances running until May. The three new works are by, respectively, the following choreographers: Italian Mauro Bigonzetti, German Marco Goecke (who has been the company’s resident choreographer since 2005) and Rumanian Edward Clug, director of the Slovene National Theatre’s Ballet Maribor. Clug created Pocket Concerto for the Stuttgart Ballet in 2009. From the end of February, and during the month of March, the Dresden Semperoper Ballet is dancing a new William Forsythe programme consisting of: Artifact Suite (the central section of the 4-act ballet Artifact, to music by Johann Sebastian Bach and contemporary composer Eva Crossman-Hecht), Enemy in the Figure (music by Thom Willems) and Slingerland Pas de Deux (music by Gavin Bryars). A suite made up of five pas de deux from various works by the American choreographer, completes the quadruple bill. The Leipzig Ballet is premièring a new creation by its director, German choreographer Mario Schröder, in March. The work has been inspired by Murder Ballads, an album by “Nick Cave and the Bad Seeds” which, as its title suggests, consists of new and traditional ballads relaying the details of crimes of passion. Performances continue until May. 42-year-old Austrian choreographer Jörg Mannes has been at the helm of the Hanover State Ballet (northern Germany) since 2006. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS Staatsballett Hannover: “Alice in Wonderland”, c. Jörg Mannes (ph. G. Weigelt) Alla fine di marzo entra in repertorio al Balletto Reale Danese di Copenhagen La Dama delle camelie di John Neumeier. Si tratta di uno dei balletti più noti e amati del coreografo americano, creato nel 1978 per Marcia Haydée, e danzato oggi da diverse compagnie nel mondo. Erina Takahashi, Esteban Berlanga – English National Ballet: “Suite en blanc”, c. Serge Lifar (ph. A. Moeller) ans) dirige depuis 2006 le Ballet de la Staatsoper de Hanovre (au nord de l’Allemagne). Au cours de l’actuelle saison, il a présenté un nouveau ballet inspiré d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, qui sera repris jusqu’au mois d’avril, quand on présentera un autre nouveau ballet tiré de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Entretemps, en mars, on donnera une soirée consacrée au tango comprenant le célèbre Five Tangos de Hans van Manen et deux autres pièces respectivement de Mannes lui-même et de Kinsun Chan, canadien d’origine chinoise, ancien danseur du Ballet de Zurich et du Ballet de Bâle, actif dans le domaine de la chorégraphie et des arts visuels. Fin mars, La Dame aux camélias de John Neumeier entre au répertoire du Ballet Royal Danois de Copenhague. Il s’agit de l’un des ballets les plus connus et aimés du chorégraphe américain, créé en 1978 pour Marcia Haydée, et dansé aujourd’hui par diverses compagnies dans le monde. Comme on l’a annoncé, Het Nationale Ballet, la compagnie nationale hollandaise d’Amsterdam, célèbre ses cinquante ans (nous avons consacré à cet événement l’article de couverture du numéro 223). Pour l’occasion, entre février et mars, on présentera deux programmes comprenant pas moins de neuf créations. Les pièces sont signées par Hans van Manen, chorégraphe historique de la compagnie, l’An- Bigonzetti, il tedesco Marco Goecke (dal 2005 coreografo stabile al Balletto di Stoccarda) e il romeno Edward Clug, direttore della compagnia del Teatro Nazionale di Maribor (Slovenia), che già aveva creato a Stoccarda Pocket Concerto nel 2009. La serata s’intitola “Körpersprache 3” (“Linguaggio del corpo 3”). Il coreografo tedesco Mario Schröder presenta in marzo una creazione per il Balletto dell’Opera di Lipsia di cui è direttore. Il lavoro s’ispira alle Murder Ballads, l’album discografico del gruppo “Nick Cave and the Bad Seeds”, che attinge da un tipico filone del folk anglosassone, cantando storie di morte. Repliche fino a maggio. Il coreografo austriaco Jörg Mannes (42 anni) dirige dal 2006 il Balletto della Staatsoper di Hannover (nel nord della Germania). Nel corso dell’attuale stagione ha presentato un nuovo balletto ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Caroll, che sarà replicato fino ad aprile, quando presenterà un altro nuovo balletto ispirato a Madame Bovary di Gustave Flaubert. Nel mentre, in marzo, sarà data una serata dedicata al tango con il famoso Five Tangos di Hans van Manen e due altri lavori rispettivamente dello stesso Mannes e di Kinsun Chan, canadese di origini cinesi, ex danzatore del Balletto di Zurigo e del Balletto di Basilea, dedito alla coreografia e attivo in vari campi delle arti visive. 20 In the course of the current season, the company has premièred his new ballet based on Lewis Caroll’s Alice in Wonderland, with reprise performances continuing until April when the Hanover State Ballet will be premièring another Mannes ballet, this time based on Madame Bovary by Gustave Flaubert. In the month of March, there will also be a tango programme consisting in Hans van Manen’s celebrated Five Tangos, together with two other works, one by Mannes and the other by Kinsun Chan. Chan, a Canadian of Chinese descent, is a former member of the Zurich Ballet and of the Basel Ballet who has since become active as a choreographer, while also working in a range of various other artistic disciplines. At the end of March The Royal Danish Ballet of Copenhagen is taking John Neumeier’s The Lady of the Camellias into its repertoire. This is one of the American choreographers bestknown and loved ballets; it was created for Marcia Haydée in 1978 and is danced by numerous companies around the world. As has previously been announced, Het Nationale Ballet, the Dutch National Company of Amsterdam, is celebrating its 50th birthday (see the cover-story of issue No. 223). To mark the occasion, two programmes are being presented in February and March, featuring a total of nine creations by, respectively: Hans van Manen (the choreographer who shaped HNB), English choreographers David Dawson and Christopher Wheeldon, Pole Krzysztof Pastor (who is HNB’s resident choreographer, together with Van Manen), the company’s dancer Juanjo glais David Dawson, le Polonais Krzysztof Pastor (avec Van Manen, chorégraphe résident de HNB), le danseur de la compagnie Juanjo Arqués, et puis le Russe Alexeï Ratmansky, l’Anglais Christopher Wheeldon, le directeur Ted Brandsen, le duo Paul Lightfoot et Sol León et Tom Simons, ancien directeur de la compagnie Dance Works Rotterdam. Et toujours en mars, Het Nationale Ballet tourne dans plusieurs villes de Hollande avec Le Lac des cygnes signé en 1988 par deux vétérans de la chorégraphie hollandaise, Rudi van Dantzig et Toer van Schayk. Jorma Elo présente en mars une création pour le Ballet Royal des Flandres à l’Opéra d’Anvers. Finlandais, bien connu aux États-Unis où il est chorégraphe-résident du Boston Ballet, Elo avait déjà créé pour la compagnie belge en 2007 Lost by Last qui a été repris en septembre dernier. Avec la nouvelle pièce on donnera également Serenade (1934) de George Balanchine et After the Rain, la pièce de Christopher Wheeldon sur Tabula rasa d’Arvo Pärt. Le duo Paul Lightfoot et Sol León, lui anglais, elle espagnole, revient travailler avec le Ballet de l’Opéra d’Oslo (Norvège). Le couple de chorégraphes résidents du Nederlands Dans Theater (récemment Lightfoot en a été nommé directeur) présente à Olso en mars et en avril un triptyque, duquel se détache Safe as Houses: les deux chorégraphes ont en effet puisé leur inspiration pour cette pièce, sur la musique de Johann Sebastian Bach, dans le paysage norvégien, précisément alors qu’ils Come già annunciato, Het Nationale Ballet, la compagnia nazionale olandese di Amsterdam, festeggia cinquant’anni (abbiamo dedicato all’evento l’articolo di copertina del numero 223). Per l’occasione tra febbraio e marzo saranno presentati due programmi comprendenti in tutto nove creazioni. Firmano i nuovi lavori Hans van Manen, coreografo storico della compagnia, l’inglese David Dawson, il polacco Krzysztof Pastor (con Van Manen coreografo stabile di HNB), il danzatore della compagnia Juanjo Arqués, e poi il russo Alexei Ratmansky, l’inglese Christopher Wheeldon, il direttore Ted Brandsen, la coppia Paul Lightfoot e Sol León e Tom Simons, ex direttore della compagnia Dance Works Rotterdam. E sempre in marzo, Het Nationale Ballet porta in tournée in varie città d’Olanda Il lago dei cigni firmato nel 1988 da due veterani della coreografia olandese, Rudi van Dantzig e Toer van Schayk. Jorma Elo presenta in marzo una sua creazione per il Balletto Reale delle Fiandre all’Opera di Anversa. Finlandese, noto negli Stati Uniti dove è coreografo stabile del Boston Ballet, Elo aveva già creato per la compagnia belga nel 2007 Lost by Last che è stato ripreso anche lo scorso settembre. Insieme al nuovo lavoro saranno dati Serenade (1934) di George Balanchine e After the Rain, il lavoro di Christopher Wheeldon su Tabula rasa di Arvo Pärt. Il duo Paul Lightfoot e Sol León, inglese lui, spagnola lei, torna a lavorare con il Balletto dell’Opera di Oslo (Norvegia). La coppia di coreografi stabili del Nederlands Dans Theater (Lightfoot ne è stato nominato recentemente direttore) presenta a Olso in marzo e aprile un trittico, in cui spicca Safe as Houses: i due coreografi hanno infatti trovato ispirazione per questo lavoro, su musica di Johann Sebastian 21 Arqués, Russian Alexei Ratmansky, HNB’s director Ted Brandsen, the Paul Lightfoot/Sol León duo and Tom Simons, former director of the Dance Works Rotterdam troupe. Also in March, Het Nationale Ballet will be touring its 1988 version of Swan Lake (by two veterans of Dutch choreography, Rudi van Dantzig and Toer van Schayk) in various towns and cities of The Netherlands. Jorma Elo’s new creation for the Royal Ballet of Flanders is being premièred at the Antwerp Opera House (Belgium) in March. Elo, a Finnish choreographer who is well-known in the USA and choreographer-in-residence with Boston Ballet, had already created in 2007 for the Flemish company which revived the work in question, Lost by Last, last September. Elo’s new work will be performed in the context of a triple bill also featuring Serenade (1934) by George Balanchine and After the Rain by Christopher Wheeldon (to the notes of Arvo Pärt’s Tabula rasa). The Nederlands Dans Theater’s resident choreographers Paul Lightfoot (from England, recently also appointed artistic director of NDT) and Sol León (from Spain), will be working once again with the Norwegian National Ballet in Oslo. The two, who have been creating together for a long time, are presenting a triple bill in March and April at the Oslo Opera House that includes Safe as Houses, to music by Johann Sebastian Bach. The inspiration for this work came to Lightfoot and León from the Norwegian countryside, while they were working in Oslo in 2010. The programme also features two works to music by Philip Glass: the surreal Some Difference and Shoot the Moon, about troubled social relations. As has already been announced Swiss choreographer Heinz Spoerli is leaving his post as director of the Zurich Ballet at the end of this season (he is to be succeeded, as from next September, by German choreographer Christian Spuck). Before then, Spoerli has two new creations lined up for March as part of a programme which will be performed up until July. The first is Don Juan, to the music composed by Christopher W. Gluck for Gasparo Angiolini’s ballet of 1760; the second work is set to Richard Strauss’s “symphonic poem” Till Eulenspiegels lustige Streiche (“Till Eulenspiegel’s Merry Pranks”). In March the Vienna Opera Ballet is reviving at the Staatsoper Boris Eifman’s ballet Anna Karenina based on the homonymous book by Leo Tolstoy. This ballet, from 2005, is one of the 65-year-old Russian choreographer’s most famous works. Eifman, is noted for his “dramatic compositions” – often based on Russian literary classics or inspired by towering characters – in a classic/academic style livened up by spectacular effects such as extreme lines and acrobatic lifts. ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS ECHOS BREVI • ECHOS NEWS •• ECHOS BREVI •• BREVI NEWS • ECHOS ECHOS ••ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI •• ECHOS NEWS • ECHOS •• ECHOS BREVI ECHOS • ECHOS travaillaient à Oslo en 2010. Au programme également deux pièces qui emploient des musiques de Philip Glass: Some Difference, sur un mode surréaliste, et Shoot the Moon, avec un décor représentant des chambres qui renvoie au thème des relations sociales. Comme on l’a annoncé, à la fin de la saison, le chorégraphe suisse Heinz Spoerli quitte la direction du Ballet de l’Opéra de Zurich (à partir du moins septembre, la charge sera confiée à l’Allemand Christian Spuck). Entretemps, Spoerli présente en mars deux nouvelles créations dans un programme qui sera repris jusqu’à la fin du mois de juillet. La première est Don Juan sur la musique composée par Christopher W. Gluck pour le ballet de Gasparo Angiolini de 1760; la seconde s’appuie sur le “poème symphonique” de Richard Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche. Le Ballet du Grand Théâtre de Genève est en scène en février avec Glory, une création du chorégraphe grec Andonis Foniadakis sur le Gloria de Georg Friedrich Händel. La compagnie genevoise avait déjà dansé dans le passé une autre de ses pièces d’inspiration religieuse, Selon désir, sur des extraits de la Passion selon Mathieu et de la Passion selon Jean de Johann Sebastian Bach. Le Ballet de l’Opéra de Vienne reprend en mars à la Staatsoper de la capitale autrichienne Anna Karenina de Boris Eifman d’après le roman de Lev Tolstoï. Créé en 2005, c’est l’un des ballets les plus célèbres du chorégraphe russe, qui a aujourd’hui 65 ans et qui travaille le plus souvent avec sa compagnie à Saint-Pétersbourg (Eifman Ballet). Eifman est justement connu pour ses “choréo-drames” inspirés des grands romans russes ou de personnages célèbres et pour une danse de base académique mais aux effets spectaculaires (lignes extrêmes, portés acrobatiques…). Depuis que le chorégraphe anglais Christopher Wheeldon a quitté la compagnie Morphoses, sa directrice administratrice, Lourdes Lopez, a décidé d’en confier chaque année la direction artistique à un chorégraphe différent. Après l’Italien Luca Veggetti l’année dernière, c’est maintenant autour du chorégraphe suédois Pontus Lidberg, qui créera une pièce durant toute une soirée qui sera présentée lors de la saison. Lidberg est connu surtout pour le film de danse primé à plusieurs occasions The Rain qu’il a réalisé en 2007. Il s’est formé à l’école du Ballet Royal Suédois et a dansé dans diverses compagnies du nord de l’Europe et au Grand Théâtre de Genève. Comme chorégraphe, il a réalisé de nombreuses pièces en Suède et pour des compagnies internationales, dont le Ballet Royal Danois et la Morphoses ellemême; il a été “chorégraphe résident” au Bach, nel paesaggio norvegese, proprio mentre lavoravano a Oslo nel 2010. In programma anche due lavori che impiegano musiche di Philip Glass: Some Difference, in tono surrealista, e Shoot the Moon, ambientato tra scorci di stanze che rinviano al tema delle relazioni sociali. Baryshnikov Arts Center de New York, où il a travaillé avec la danseuse du New York City Ballet Wendy Whelan à la réalisation du film Labyrinth Within, avec la musique de David Lang. Vishneva pour Martha Graham Come già annunciato, il coreografo svizzero Heinz Spoerli lascia con la fine della stagione la direzione del Balletto dell’Opera di Zurigo (a partire dal prossimo settembre l’incarico sarà affidato al tedesco Christian Spuck). Nel mentre, Spoerli presenta in marzo due nuove creazioni riunite in un programma che sarà replicato fino a luglio. La prima è Don Juan sulla musica composta da Christopher W. Gluck per il balletto di Gasparo Angiolini del 1760; la seconda impiega il “poema sinfonico” di Richard Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche (“I tiri burloni di Till Eulenspiegel”). Diana Vishneva, étoile du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, est aussi très connue à New York, où elle est aujourd’hui principal de l’American Ballet Theatre. Mais elle reviendra à New York en invitée de la Martha Graham Dance Company, dans une soirée spéciale au City Center le 14 mars prochain. Elle interprétera Arianna dans Errand into the Maze, pièce célèbre de 1947 de Martha Graham inspirée du mythe du Minotaure, musique de Gian Carlo Menotti et décors d’Isamu Noguchi. La soirée sera complétée par d’autres pièces célèbres de Graham: Chronicle, Appalachian Spring et Diversion of Angels. Vishneva avait déjà dansé Errand into the Maze voici quelques mois à Saint-Pétersbourg et à Moscou dans son récital “Diana Vishneva: Dialogues”, qu’elle donnera aussi à New York les jours suivants son apparition avec la Martha Graham Dance Company. Au programme également Dialogue que John Neumeier a créé pour elle et pour Thiago Bordin du Ballet de Hambourg l’année dernière et Subject to Change de Paul Lightfoot et Sol León (2003). Les rendez-vous suivants à New York pour Vishneva auront lieu lors de l’habituelle saison de printemps de l’ABT, entre mai et juin, où elle dansera Giselle, La Bayadère, Onéguine de John Cranko et Roméo et Juliette de Kenneth MacMillan. Il Balletto del Grand Théâtre di Ginevra è in scena in febbraio con Glory, una creazione del coreografo greco Andonis Foniadakis sul Gloria di Georg Friedrich Händel. La compagnia ginevrina aveva già danzato in passato un suo altro lavoro sempre d’ispirazione religiosa, Selon désir, su alcuni estratti dalla Passione secondo Matteo e dalla Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. Il Balletto dell’Opera di Vienna riprende in marzo alla Staatsoper della capitale austriaca Anna Karenina di Boris Eifman dal romanzo di Lev Tolstoi. Creato nel 2005, è questo uno dei balletti più celebri del coreografo russo, che ha oggi 65 anni e che lavora perlopiù con la sua compagnia a San Pietroburgo (Eifman Ballet). Eifman è noto appunto per i suoi “coreo-drammi” ispirati ai grandi romanzi russi o a personaggi celebri e per una danza di base accademica ma con effetti spettacolari (linee estreme, lifts acrobatici…). Da quando il coreografo inglese Christopher Wheeldon ha lasciato la compagnia Morphoses, la sua direttrice amministrativa, Lourdes Lopez, ha deciso di affidare ogni anno la direzione artistica a un coreografo diverso. Dopo l’italiano Luca Veggetti lo scorso anno, ora è stato scelto il coreografo svedese Pontus Lidberg, che creerà un lavoro a serata intera che sarà presentato durante la stagione. Lidberg è noto soprattutto per il film di danza pluripremiato The Rain che ha realizzato nel 2007. Ha realizzato numerosi lavori per compagnie internazionali, tra le quali il Balletto Reale Danese e la stessa Morphoses; è stato “coreografo residente” al Baryshnikov Arts Center di New York. Il New York City Ballet conclude in febbraio la sua consueta stagione d’inverno, la cui novità è affidata al coreografo Christopher Wheeldon; è abitudine presentare infatti una 22 creazione intorno al 22 gennaio, quando ricorre il compleanno di George Balanchine, il grande coreografo fondatore della compagnia. In marzo invece il NYCB sarà in tournée in Germania. In programma titoli di Balanchine e Jerome Robbins. Vishneva in veste Graham Diana Vishneva, stella del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, è anche molto nota a New York, dove oggi è principal dell’American Ballet Theatre. Ma farà ritorno a New York come ospite della Martha Graham Dance Company, in una serata speciale al City Center il 14 marzo prossimo. Interpreterà Arianna in Errand into the Maze, celebre lavoro del 1947 di Martha Graham ispirato al mito del Minotauro, sulla musica di Gian Carlo Menotti e con le scene di Isamu Noguchi. La serata sarà completata da altri noti lavori della Graham: Chronicle, Appalachian Spring e Diversion of Angels. La Vishneva aveva già danzato Errand into the Maze nei mesi scorsi a San Pietroburgo e a Mosca nel programma del suo recital “Diana Vishneva: Dialogues”, che ridarà anche a New York nei giorni successivi alla sua apparizione con la Martha Graham Dance Company. In programma anche Dialogue che John Neumeier ha creato per lei e per Thiago Bordin del Balletto di Amburgo lo scorso anno e Subject to Change di Paul Lightfoot e Sol León (2003). Gli appuntamenti successivi a New York per la Vishneva saranno nella consueta stagione di primavera dell’ABT, tra maggio e giugno, dove danzerà Giselle, La Bayadère, Onegin di John Cranko e Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan. Diana Vishneva – Mariinsky Theatre, St. Petersburg: “Errand into the Maze”, c. Martha Graham (ph. N. Razina) Igone de Jongh, Casey Herd – Het Nationale Ballet: “Le Lac des cygnes”, c. Rudi van Dantzig, Toer van Schayk (ph. M. Haegeman) Until February the Ballet du Grand Théâtre de Genève (Switzerland) is performing Glory, a creation by Greek choreographer Andonis Foniadakis to the notes of Georg Friedrich Haendel’s Gloria. The Geneva-based company has already previously danced another religious work by Foniadakis, Selon désir, to excerpts from Johann Sebastian Bach’s St. Matthew Passion and St. John Passion. Vishneva for Graham Diana Vishneva, star of the Mariinsky Theatre of St Petersburg, is nowadays also very wellknown in New York as she is also a principal of American Ballet Theatre. On 14 March, however, she will be returning to New York to guest with the Martha Graham Dance Company on a very special evening at City Center. On that occasion, she will dance the role of Ariadne in Errand into the Maze, Martha Graham’s famous work (1947) based on the myth of the Minotaur, with music by Gian Carlo Menotti and scenery by Isamu Noguchi. Three other celebrated works by Graham complete the quadruple bill: Chronicle, Appalachian Spring and Diversion of Angels. Vishneva has already interpreted Errand into the Maze in recent months, both in Petersburg and Moscow, as part of her recital “Diana Vishneva: Dialogues”. She will offer that recital also in New York on the nights following her appearance with the Martha Graham Dance Company. The programme also features Dialogue, which John Neumeier created last year for her and Thiago Bordin of the Hamburg Ballet, as well as Subject to Change by Paul Lightfoot and Sol León (2003). Vishneva’s subsequent engagements in New York will be in the context of ABT’s Spring Season, between May and June: Giselle, La Bayadère, Onegin (by John Cranko) and Romeo and Juliet by Kenneth MacMillan. When English choreographer Christopher Wheeldon left the Morphoses company, its executive director Lourdes Lopez decided that every year a different choreographer would be taken on as resident artistic director. After engaging Italian Luca Veggetti last year, she has now chosen Swedish choreographer Pontus Lidberg who is expected to create a fullevening work, to be premièred in the course of the season. Lidberg is especially noted for his award-winning dance film The Rain (2007). He studied at the Royal Swedish Ballet School and danced with a number of northern European companies, as well as with the Grand Théâtre in Geneva. As a choreographer he has created numerous works in Sweden, as well as for international companies such as The Royal Danish Ballet and Morphoses itself; he has been a choreographer-in-residence at the Baryshnikov Arts Center in New York where he worked with New York City Ballet dancer Wendy Whelan on a film, Labyrinth Within, to music by David Lang. The novelty of New York City Ballet’s season, which ends in February, is a new work by choreographer Christopher Wheeldon; every year NYCB premières a creation on or around 22nd January (to commemorate the company’s founding father George Balanchine’s birthday). In March NYCB will be on tour in the German towns of Ludwigshafen and Baden-Baden. A Balanchine/Jerome Robbins programme is on offer (see our Calendar pages for details). 23 ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS • BREVI • NEWS • ECHOS Alvin Ailey, Judith Jamison, Robert Battle Alvin Ailey American Dance Theater: “Arden Court”, c. Paul Taylor (ph. P. Kolnik) Le New York City Ballet clôture en février son habituelle saison d’hiver au State Theatre du Lincoln Center. À cette occasion, le chorégraphe Christopher Wheeldon a signé une nouvelle pièce: il est de tradition en effet de présenter une création autour du 22 janvier, lors de l’anniversaire de George Balanchine, fondateur de la compagnie. En mars, par ailleurs, le NYCB sera en tournée en Allemagne, avec deux étapes, l’une tout d’abord à Ludwigshafen, puis l’autre à Baden-Baden. Au programme, des pièces de Balanchine et Jerome Robbins (voir notre Affiche). L’Alvin Ailey American Dance Theater a présenté une saison de cinq semaines entre novembre et janvier au New York City Center. C’était sa première saison sous la direction du chorégraphe Robert Battle qui a remplacé récemment Judith Jamison, directrice de la compagnie depuis la mort d’Alvin Ailey en 1989 et interprète-fétiche du grand chorégraphe américain. Outre des pièces historiques d’Alvin Ailey (comme le celèbre Revelations, Night Creature et Cry) et de quelques chorégraphies de Judith Jamison, de Robert Battle et d’autres, on a également présenté une création du chorégraphe hip hop Rennie Harris, Home, inspirée des histoires de gens infectés par le HIV. D’autres pièces ont été dansées par la compagnie pour la première fois: Arden Court de Paul Taylor, Minus16 du chorégraphe israélien Ohad Naharin et Takademe, l’une des premières pièces de Battle inspirée du Kathak, danse traditionnelle indienne. La compagnie est attendue la prochaine saison à Paris, dans le cadre des “Étés de la Danse”. L’Alvin Ailey American Dance Theater ha presentato una stagione di cinque settimane tra novembre e gennaio al New York City Center. Era la prima stagione sotto la direzione del coreografo Robert Battle che ha sostituito Judith Jamison, direttrice della compagnia dalla morte di Alvin Ailey nel 1989 e interprete prediletta del grande coreografo americano. Oltre ad alcuni storici lavori di Ailey (come Revelations, Night Creature e Cry) e a coreografie di Judith Jamison, Robert Battle e altri, è stata presentata anche una creazione del coreografo hip hop Rennie Harris, Home, ispirata alle vicende di persone affette da HIV. Altri lavori sono stati danzati dalla compagnia per la prima volta: Arden Court di Paul Taylor, Minus16 del coreografo israeliano Ohad Naharin e Takademe, uno dei primi lavori di Battle ispirato al Kathak, danza tradizionale indiana. La compagnia è attesa la prossima estate a Parigi, nell’ambito delle “Étés de la Danse”. 24 The Alvin Ailey American Dance Theater’s season at New York City Center lasted five weeks, from November to January. It was the troupe’s first season under the direction of choreographer Robert Battle. He has taken over from Judith Jamison who was at the helm of the company ever since choreographer Alvin Ailey passed away in 1989 (Jamison, it will be remembered, was Ailey’s favourite dancer). Aside from some of Ailey’s most notable works (such as Revelations, Night Creature and Cry) and others by Judith Jamison, Robert Battle etc., the Alvin Ailey Dance Company premièred Home, a creation by hip hop choreographer Rennie Harris to commemorate World AIDS Day, and debuted in: Arden Court by Paul Taylor, Minus16 by Israeli choreographer Ohad Naharin and Takademe by Battle (one of his first choreographies, inspired by Kathak, a traditional style of Indian dancing). Looking ahead, the Alvin Ailey Dance Company is expected in Paris next summer. LA COUVERTURE LA COPERTINA Lyon, le Lione, il contemporain à contemporaneo visage humain dal volto umano C’est-à-dire, la danse contemporaine en perspective internationale et réelle, non provinciale et velléitaire. Le Ballet de l’Opéra de Lyon, dans la vision claire de son directeur Yorgos Loukos, est en effet en équilibre entre ce qui demeure vivant de la “nouvelle danse” française et les tendances les plus éclectiques de la danse dans le monde, y compris le “postclassique”. Mais la véritable étoile de la compagnie est celle sans “visage humain” sur notre couverture: la célèbre Cendrillon de Maguy Marin Le Ballet de l’Opéra National de Lyon – l’ancien Lyon Opéra Ballet – est dirigé depuis 1991 par Yorgos Loukos (né en Grèce et fort d’une carrière européenne et américaine) qui le présente comme “une compagnie de formation classique tournée vers la danse contemporaine et on peut dire qu’actuellement elle reflète la danse en mouvance dans le monde”. Una définition élastique qui a permis à la compagnie d’aborder, sans frontières, l’éventail de la chorégraphie contemporaine, de Maguy Marin à Trisha Brown et à Jérôme Bel, pour arriver à danser maintenant – et sans que cela soit en contradiction – son premier ballet de George Balanchine, Concerto Barocco. Lors de la même soirée, présentée en décembre, on a affiché également deux pièces de Benjamin Millepied, “un Français à New York”, danseur et chorégraphe du film très médiatique de Darren Aronofsky, le “thriller avec danse” Le Cygne noir (Millepied s’est formé au Conservatoire de Lyon, après ses premiers pas avec sa propre mère, professeur de danse contemporaine). Loukos continue: “Les danseurs, dans la pratique que leur apporte la diversité des styles proposés, sont, dans la compagnie, entraînés à différentes techniques. Depuis plus de vingt ans, elle s’est constitué un répertoire important – 93 pièces, dont 48 créations mondiales –, en faisant appel à des chorégraphes privilégiant le langage, le faisant évoluer, inventant son environnement et sa mise en espace”. En effet, la liste des chorégraphes, outre ceux Cioè, la danza contemporanea in prospettiva internazionale e reale, non provinciale e velleitaria. Il Ballet de l’Opéra de Lyon, nella visione chiara del suo direttore Yorgos Loukos, è infatti in equilibrio tra ciò che è rimasto vivo della “nouvelle danse” francese e le tendenze più eclettiche della danza nel mondo, “post-classico” compreso. Ma la vera star della compagnia resta quella senza “volto umano” nella nostra copertina, la famosa Cenerentola di Maguy Marin Il Ballet de l’Opéra National de Lyon – già Lyon Opéra Ballet – nelle parole del suo direttore dal 1991, Yorgos Loukos (nato in Grecia, ma con una carriera europea e americana), si presenta come “una compagnia di formazione classica rivolta alla danza contemporanea, che si può dire rifletta oggi la danza in movimento in tutto il mondo”. Una definizione elastica che ha permesso alla compagnia di affrontare, senza barriere, tutto il ventaglio della coreografia contemporanea, da Maguy Marin a Trisha Brown a Jérôme Bel, per approdare adesso – e senza che questa sia una contraddizione – al suo primo balletto di George Balanchine, Concerto Barocco. Nello stesso spettacolo, presentato in dicembre, figurano due lavori di Benjamin Millepied, “un Français à New York”, danzatore e coreografo del supermediatico film “thriller con danza” di Darren Aronofsky, Il cigno nero (Millepied ha alle spalle studi al Conservatorio di Lione, dopo i primi passi con la propria madre, insegnante di danza contemporanea). Continuiamo a scorrere il profilo del Ballet de l’Opéra de Lyon: “I danzatori della compagnia, praticando stili molto differenti, sono ormai esperti in diverse tecniche. Da più di vent’anni si è formato un repertorio importante – 93 titoli, di cui 48 sono creazioni – chiamando coreografi che privilegiano il linguaggio della danza, facendolo evolvere, inventando il suo ambiente scenico e la sua costruzione nello spazio”. In effetti, la lista dei coreografi, oltre a quelli già citati, è impressionante : i “post-moderni” americani Merce Cunningham, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Ralph Lemon, Stephen Petronio, Susan Marshall, gli “scrittori del movimento” Jirí Kylián, Mats Ek, William Forsythe, Nacho 26 THE COVER Contemporary with a human angle in Lyon Or rather, a truly international contemporary kind of dance, not in the least bit provincial or unrealistic. The Lyon Opera Ballet, as envisaged so clearly by its director Yorgos Loukos, strikes a balance between those features of French “nouvelle danse” that are still thriving and the markedly eclectic (including “post-classic”) trends of world dance. Anyway, the company’s real star remains Maguy Marin’s “faceless” Cinderella (our cover photo) Greek-born Yorgos Loukos, whose career has unfolded in Europe and America, describes the Ballet de l’Opéra National de Lyon – formerly the Lyon Opéra Ballet, of which he has been the artistic director since 1991 – as “a classicbased company which looks to contemporary dance and reflects dance in movement all over the world”. This is a flexible definition that has allowed this troupe to tackle, unhindered, the entire gamut of contemporary choreography (from Maguy Marin to Trisha Brown and Jérôme Bel), and, last December, to take on its first George Balanchine ballet, Concerto Barocco – without this seeming in the slightest bit incongruous – in the context of a programme that also featured two works by “Frenchman in New York” Benjamin Millepied. The latter, the dancer and choreographer of Darren Aronofsky’s highly mediatic “dancing thriller” film Black Swan, stud- Yorgos Loukos Ballet de l’Opéra de Lyon: “This Part in Darkness”, c. Benjamin Millepied (ph. M. Cavalca) qu’on vient de citer, est impressionnante : les “post-modernes” américains Merce Cunningham, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Ralph Lemon, Stephen Petronio, Susan Marshall, les “écrivains du mouvement” Jirí Kylián, Mats Ek, William Forsythe, Nacho Duato, Anne Teresa De Keersmaeker, Sasha Waltz, les explorateurs de territoires nouveaux mêlant gestuelle et images Philippe Decouflé et Mathilde Monnier, et les représentants de la “jeune danse française” Alain Buffard, Boris Charmatz, Rachid Ouramdane, Christian Rizzo et Catherine Diverrès. Aux côtés de ce riche éventail, on trouve les tendances ouvertes à la théâtralité, comme la “relecture” décapante de quelques œuvres de référence: la Cendrillon pour poupées et la Coppélia avec ses Marylin Monroe multipliées, conçues par Maguy Marin, ou Roméo et Juliette d’Angelin Preljocaj, situé dans un pays de l’est soviétique, racontant une histoire d’amour impossible entre une fille de la Nomenklatura politique et un garçon SDF, ou le Casse-Noisette ludique de Dominique Boivin. Bref, à regarder le curriculum de cette compagnie, installée dans la même ville où la Maison de la Danse et la prestigieuse Biennale de la Danse ont offert toute la danse du monde, d’hier et d’aujourd’hui, on perçoit un tableau parfait de l’histoire de la danse contemporaine française, des courants et des Duato, Anne Teresa De Keersmaeker, Sasha Waltz, gli esploratori di nuovi territori che mescolano gesto e immagine Philippe Decouflé et Mathilde Monnier, e i rappresentanti della “giovane danza francese” Alain Buffard, Boris Charmatz, Rachid Ouramdane, Christian Rizzo et Catherine Diverrès. Accanto a questo ricco menù di proposte ci sono le tendenze aperte alla teatralità, come la “rilettura” caustica di qualche balletto di riferimento, come la Cendrillon per bambole e la Coppélia con tante Marylin Monroe, viste da Maguy Marin, o Roméo et Juliette di Angelin Preljocaj, ambientato in un paese dell’est sovietico, con una storia d’amore impossibile tra la figlia della Nomenklatura politica e un ragazzo senza casa, o il Casse-Noisette giocosissimo di Dominique Boivin. Insomma, a guardare il curriculum di questa compagnia, che si trova ad agire nella città dove la Maison de la Danse e la prestigiosa Biennale de la Danse hanno proposto tutta la danza del mondo, di ieri e di oggi, si legge uno spaccato perfetto della storia della danza contemporanea francese, delle correnti e dei periodi che hanno segnato il gusto e l’avventura della danza in Francia negli ultimi decenni. Stavolta, però, c’è stato un programma “americano diverso”, Balanchine più Millepied appunto, non giocato sul terreno del postmodern, ma su quello del balletto contemporaneo che oltreoceano ha già saputo assorbire le tendenze 27 ied at the Lyon Conservatoire (after being “initiated” by his mother, a teacher of contemporary dance). Let us continue examining the Lyon Opera Ballet’s credentials: “The troupe’s dancers practice a number of highly diverse styles and are consequently experts in different techniques. A substantive repertoire has been built up in over twenty years – 93 works, of which 48 are creations – by calling in choreographers who privilege and develop the language of dance, invent its scenic ambience and structure it in space.” If the truth be told, the list of choreographers (apart from those mentioned above) is indeed impressive: American “post-moderns” Merce Cunningham, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Ralph Lemon, Stephen Petronio and Susan Marshall; “writers of movement” like Jirí Kylián, Mats Ek, William Forsythe, Nacho Duato, Anne Teresa De Keersmaeker and Sasha Waltz; explorers of virgin territory who blend movement with image like Philippe Decouflé and Mathilde Monnier; not to mention representatives of “young French dance” such as Alain Buffard, Boris Charmatz, Rachid Ouramdane, Christian Rizzo and Catherine Diverrès. Over and above this rich fare, one should not forget the troupe’s attention to theatricality with their caustic “re-renderings”. These include Maguy Marin’s doll-house Cinderella and her Coppélia populated by Marilyn Monroe replicas, Angelin Preljocaj’s, Romeo and Juliet set Julian Nicosia – Ballet de l’Opéra de Lyon: “Sarabande”, c. Benjamin Millepied (ph. M. Cavalca) périodes qui ont marqué le goût et les dynamiques de la danse en France dans les dernières décennies. Mais cette fois nous avons assisté à un programme “américain différent”, Balanchine plus Millepied précisément, non pas dans le domaine du postmodern, mais dans celui du ballet contemporain qui, au-delà de l’océan, s’est déjà pétri des tendances les plus modernes sans oublier ledit “néoclassique” lequel, avec Balanchine, a jeté les bases de l’histoire de la danse en Amérique. Est-il hasardeux de présenter aux côtés d’un chef-d’œuvre de Balanchine comme Concerto Barocco (ici avec un corps de ballet féminin très engagé et compact, et avec deux bonnes solistes, Mariane Joly et Julia Carnicer), des pièces comme Sarabande et This Part in Darkness de Millepied? Pourrait-il devenir la nouvelle star de la chorégraphie française? Est-il vraiment l’un des nouveaux noms qui comptent parmi les chorégraphes entre trente et quarante ans de la scène internationale, avec les Anglais Christopher Wheeldon et Wayne McGregor (ou l’Italien Matteo Levaggi), bref les “post-classiques” actuels? Il n’y a aucune arrogance du genre starsystème chez Millepied, qui, lors de la première à Lyon, s’est présenté sur scène parmi les applaudissements en jean, baskets et veste décontractée. Mais est-il vraiment un bon chorégraphe? Eh bien oui. Il sait certainement più moderne senza perdere di vista quel cosiddetto “neoclassico” che, con Balanchine, è una base della storia della danza americana. È azzardato presentare accanto a un capolavoro balanchiniano, Concerto Barocco (qui con un gruppo femminile molto impegnato e compatto, e con due buone soliste, Mariane Joly et Julia Carnicer), lavori come Sarabande e This Part in Darkness di Millepied? Può essere lui la nuova star del balletto francese? È davvero uno dei nomi nuovi che contano tra i trentenni della scena internazionale, accanto agli inglesi Christopher Wheeldon e Wayne McGregor (o all’italiano Matteo Levaggi), i “postclassici” di ora, insomma? Non c’è nessuna spocchia divistica nel coreografo Millepied, che alla prima si è presentato in scena per gli applausi in jeans, scarpe da tennis e giacca da passeggio più che da sera. Ma è bravo davvero? Ebbene sì, certamente sa come si deve fare oggi. Sarabande sulla musica di Bach è il concentrato della sua conoscenza vissuta del classico e del contemporaneo e del jazz; è un quartetto maschile che scorre nel vento, libero e organico, senza sforzi – è il movimento tipico di Millepied stesso. Gli interpreti sono Randy Castillo, Harris Gkekas, Franck Laizet e Raúl Serrano Núñez, in camicie a quadri e calzoni quasi da western, ma molto molto chic. This Part in Darkness, poi, sulla musica di David Lang e Max Richter per 16 danzatori, stavolta uomini e donne, gioca con il video che raddoppia gli in- 28 in an Eastern European police state, an impossible love story between the daughter of a party bigwig and a homeless boy, or Dominique Boivin’s fun-packed The Nutcracker. Over the years, the Maison de la Danse and the prestigious Dance Biennial have brought to Lyon practically all that world dance has to offer. The troupe’s own profile is in itself a crosssection of the history of contemporary French dance, of the currents and periods that have influenced its trends over the past few decades. This time however, we were offered a different kind of “American” programme, Balanchine plus Millepied, not post-modern dance but contemporary ballet, a genre which, on the other side of the Atlantic, succeeded in absorbing the most modern of tendencies without losing sight of its so-called “Neoclassicism”, with Balanchine one of the foundations, on which the history of American dance is based. Is it risky to present works like Millepied’s Sarabande and This Part in Darkness alongside a Balanchine masterpiece such as Concerto Barocco (danced by a strongly motivated and compact female ensemble, with two notable soloists like Mariane Joly and Julia Carnicer)? Is Millepied really one of the new thirty-something-year-old choreographers that count on the international scene, together with his English colleagues Christopher Wheeldon and Wayne McGregor (or Italian Matteo Levaggi), i.e. the so-called “Post-classics” of today? Millepied does not give himself the airs of a star, indeed on opening night he came on stage in jeans, sneakers and a jacket that was definitely not a smoking one. But does he really have talent? Yes he does and he is most definitely “in sync”. Sarabande, to music by Bach, is a work which blows free and effortlessly in the wind – the typical Millepied hallmark – and encapsulates his personal experience in ballet and contemporary/jazz dance. It is a work for four male dancers, danced by Randy Castillo, Harris Gkekas, Franck Laizet and Raúl Serrano Núñez, in plaid shirts and cowboy-like (though very stylish) trousers. This Part in Darkness, a work for 16 dancers, both male and female, wearing t-shirts, vests and brown or black casual trousers, is set to music by David Lang and Max Richter and uses video projections to replicate the dancers. It is a skilfully-worked lyric composition that alternates between ensembles and duets, between a classic vocabulary and postmodern movements, equally graceful as they flow and ebb. One must admit that this Bordeaux-born Yankee is quite brilliant. As are the Lyon Opera Ballet dancers for whom Millepied had the following words of praise: “Of all those with whom I have worked, you have understood best exactly what I have in mind.” And he has indeed worked with a lot of dancers – from New York City Ballet, American Ballet Theatre, with the Ballet du Grand Théâtre de Genève, Pacific Norwest Ballet, Het Nationale Ballet in Holland, to the Paris Opéra Ballet, not to mention his production as choreographer-in-residence at the Baryshnikov Arts Center in New York, 2006-7. In 2009 Millepied created the enjoyable Years Dorothée Delabie – Ballet de l’Opéra de Lyon: “Second Detail”, c. William Forsythe (ph. J.-P. Maurin) 29 Carlos Lainez Juan, Mariane Joly – Ballet de l’Opéra de Lyon: “Concerto Barocco”, c. George Balanchine (ph. M. Cavalca) comment faire. Sarabande sur la musique de Bach est un concentré de tout ce qu’il sait du classique, du contemporain et du jazz; c’est un quatuor qui souffle comme le vent, libre et organique, sans efforts – c’est le cachet distinctif de Millepied. Les interprètes en sont Randy Castillo, Harris Gkekas, Franck Laizet et Raúl Serrano Núñez, en chemise à carreaux et pantalon presque genre western, mais très très chic. Ensuite, This Part in Darkness, sur la musique de David Lang et Max Richter pour 16 danseurs, cette fois pour garçons et filles, joue avec la vidéo qui dédouble les interprètes en t-shirt, débardeur et pantalon décontracté marron terpreti in magliette, canottiere e pantaloni casual marroni e neri. Si tratta di una composizione sapientemente lirica, variegata tra gruppi e duetti, tra linguaggio accademico e gesto postmoderno, anch’essa molto fluida e liquida nel farsi e disfarsi. È piuttosto bravo, bisogna dirlo, il ragazzo yankee nato a Bordeaux. E sono bravi anche i danzatori lionesi che lui elogia: “Avete capito meglio di tutti quelli con cui ho lavorato ciò che ho in mente”. E di esperienza ne ha fatta, con gruppi di danzatori del New York City Ballet e dell’American Ballet Theatre, al Ballet du Grand Théâtre de Genève, al Pacific Norwest Ballet, a Het Nationale Ballet in Olanda, all’Opéra di Parigi, 30 later for Baryshnikov in which the Russian star fancifully dances with an old video of his young self, rehearsing in St Petersburg. And now? Plenty of projects, both for films and live creations, including in Lyon where he is expected at the forthcoming Dance Biennial directed, for the first time, by Dominique Hervieu. Moreover, Millepied is about to start up his own new troupe in Los Angeles – and it is no secret that in the USA one needs to fight even harder than in Europe to find the means for such an undertaking. But his reputation is helping him along and his “L. A. Dance Project”, appended to the local Music Center, is set to debut at the Walt Disney Concert Hall in September 2012. aide précieuse. Les débuts sont prévus en septembre 2012 au Walt Disney Concert Hall. Mais à Lyon, Millepied se sent chez lui et la compagnie de l’Opéra l’a accueilli avec enthousiasme, ainsi que le public, curieux de découvrir ce qu’est devenu le jeune talent de naguère. Elisa Guzzo Vaccarino En vidéo avec Marin et Preljocaj Ballet de l’Opéra de Lyon: “Grosse Fuge”, c. Maguy Marin (ph. M. Cavalca) et noir. Il s’agit d’une pièce fort lyrique, passant des ensembles aux duos, jonglant entre langage académique et gestuelle postmoderne, très fluide et liquide même, dans sa dialectique de composition et décomposition. Il faut le dire: il est bien, ce garçon yankee né à Bordeaux. Et les danseurs aussi, ils sont bien. Millepied les apprécie beaucoup: “Vous avez compris mieux que tous ceux avec qui j’ai travaillé ce que j’ai dans la tête”. Et il a une grande expérience, avec les danseurs du New York City Ballet et de l’American Ballet Theatre, avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le Pacific Norwest Ballet, Het Nationale Ballet en Hollande, le Ballet de l’Opéra de Paris, sans parler de son travail comme chorégraphe résident (2006-7), au Baryshnikov Arts Center de New York. Pour Baryshnikov, il a créé en 2009 le joli Years later où il dialogue ironiquement et tendrement avec sa propre image projetée, tirée d’un film d’archives où on le voit, tout jeune, lors d’une répétition à Léningrad. Et pour l’avenir? Il a beaucoup de projets, pour des films ainsi que pour des créations live, et toujours à Lyon très prochainement, où l’on a déjà pensé à l’inviter à l’occasion de la prochaine Biennale, la première dirigée par Dominique Hervieu. Et pas seulement, étant donné que Millepied s’apprête à créer une compagnie à lui à Los Angeles; et aux États-Unis, on le sait, il faut lutter encore plus qu’en Europe pour trouver les moyens nécessaires à une telle entreprise. Pour son “L. A. Dance Project”, lié au Music Center, sa renommée sera d’une senza contare il lavoro come coreografo residente, nel 2006-7, al Baryshnikov Arts Center di New York. Per Baryshnikov ha creato nel 2009 l’ameno Years later dove lui dialoga ironicamente e teneramente con la propria immagine proiettata, in un film d’archivio dove lo si vede giovanissimo in prova a Leningrado. E adesso? Progetti tanti, sia per film sia per le creazioni live, ancora prossimamente a Lione, dove si è già pensato a lui in occasione della prossima Biennale, la prima diretta da Dominique Hervieu. E non solo, visto che Millepied si appresta ad avviare un suo nuovo gruppo a Los Angeles; e negli USA, si sa, bisogna lottare ancor più che in Europa per trovare i mezzi necessari a una simile impresa. Segno che, per questo suo “L. A. Dance Project” aggregato al locale Music Center, la fama lo sta aiutando. Il debutto è previsto nel settembre 2012 alla Walt Disney Concert Hall. Ma a Lione, Millepied si sente a casa e la compagnia dell’Opera lo ha accolto nel migliore dei modi, come anche il pubblico, curioso di scoprire che cosa sia diventato quel suo giovane talento di un tempo. Elisa Guzzo Vaccarino But Millepied feels at home in Lyon and the Opera Ballet has given him a hearty welcome, as has the audience which is curious to see how finely this young talent from their city has grown. Elisa Guzzo Vaccarino Marin and Preljocaj on video Maguy Marin, once known as French “nouvelle danse”’s enfant terrible, has had a very special relationship with the Lyon Opera Ballet over the years. Two of her most successful works were actually created for this troupe and can be seen on DVDs released by Germany’s Arthaus. First of all, Cinderella. This ballet, to Sergei Prokofiev’s score, interrupted by sounds of Maguy Marin, l’ancienne enfant terrible de ladite “nouvelle danse” française, a créé au cours des années un lien spécial avec le Ballet de l’Opéra de Lyon. On peut voir aussi en vidéo (sur des DVD publiés par la maison allemande Arthaus) deux des ses plus grands succès, créés précisément pour cette compagnie. Tout d’abord Cendrillon. Datant de 1985 sur la partition de Sergueï Prokofiev (entrecoupée de vagissements), le ballet devint tout de suite un cas dans la nouvelle chorégraphie française, et dans le monde entier. La vidéo fut réalisée en ’89 et, au cours des années, elle a été retransmise par les télévisions, produite en cassette VHS et ensuite en DVD. La réalisation vidéo rend efficacement l’atmosphère méditative et à la fois étrangement inquiétante de ce ballet singulier, situé dans une maison de poupées. Les danseurs – le visage recouvert d’un masque de celluloïd et les costumes rembourrés – incarnent dans la forme audacieuse et anti-esthétique craintes et rêveries, désirs et répulsions de l’univers enfantin, en montrant le trait “expressionniste” de la danse de Maguy Marin. Françoise Joullie dans le rôle-titre est émouvante; Dominique Laine (la marâtre) et Jayne Plaisted et Danièle Pater (les belles-sœurs) sont excellentes dans la caractérisation grotesque. Le second ballet en DVD est Coppélia (1993). Il ne s’agit pas toutefois d’une captation du spectacle mais d’une réélaboration Caelyn Knight : “Beach Birds”, c. Merce Cunningham (ph. M. Cavalca) Maguy Marin, l’ex enfant terrible della “nuova danza” francese, ha stretto negli anni un legame speciale con il Balletto dell’Opera di Lione. Due dei suoi maggiori successi, creati per la compagnia, si possono vedere anche in video, su DVD editi dalla casa tedesca Arthaus. Anzitutto Cendrillon. Creato nel 1985 sulla partitura di Serghei Prokofiev (inframmezzata da vagiti), il balletto divenne sùbito un caso della nuova coreografia francese. Il video fu realizzato nel ’89 e negli anni è stato trasmesso dalle televisioni, prodotto in casetta VHS e poi in DVD. La regia video rende efficacemente l’atmosfera meditativa e insieme perturbante di questa singolare Cenerentola ambientata in una casa di bambole. Danzatori con volti ricoperti da maschere di celluloide e costumi imbottiti incarnano nella forma audace e anti-estetica fantasticherie e paure, desideri e repulsioni dell’universo infantile, mostrando il tratto “espressionista” della danza di Maguy Marin. Davvero commovente Françoise Joullie nel ruolo protagonistico; eccellenti Dominique Laine (la matrigna) e Jayne Plaisted e Danièle Pater (le sorellastre) nel rendere la caratterizzazione grottesca. Il secondo balletto in DVD è Coppélia (1993). Non si tratta tuttavia di una ripresa dello spettacolo ma di una rielaborazione per la videocamera che ne fa un vero film; fanno da set cinematografico i cortili delle case popolari nella periferia di Lione. Swanilda (sempre la Joullie) è un maschiaccio arrabbiato – forse alter ego della Marin stessa 32 33 In video con Marin e Preljocaj Ballet de l’Opéra de Lyon: “CasseNoisette”, c. Dominique Boivin (ph. M. Cavalca) infants wailing, became an icon of new French choreography when it was created in 1985. The video was made in 1989 and has, over the years, been broadcast on TV and released as a VHS cassette, subsequently on DVD. It expertly renders the brooding and perturbing atmosphere of this unusual Cinderella set in a doll’s house. Audaciously, and in anything but an aesthetic manner, dancers wearing plastic masks and padded costumes embody an infant’s fantasies, fears, desires and repulsion, thereby showing the “Expressionist” dimension of Maguy Marin’s work. Françoise Joullie was really moving in the title role while Dominique Laine (the Stepmother) and Jayne Plaisted and Danièle Pater (the Ugly Sisters) were excellent in rendering these grotesque characters. The second ballet on DVD is Coppélia (1993). This is not the recording of a stage performance but an adaptation for video (hence, a real film), the sets of which are the courtyards of council housing in the suburbs of Lyon. Swanilda (Joullie again) is an angry tomboy – perhaps Marin’s own alter ego – in contrast to Coppélia’s artificial femininity. The rudimental automated 19th century doll of the original ballet, which comes to life and is the symbol of the Romantic ideal that becomes reality, is here a two-dimensional image straight out of the cinema, TV and advertising screens, replicated over and over again as an item of cheap (and not always successful) mass production. Thus, this grand classic of the French late-Romantic ballet is the pretext for a work of protest, created with a clear feminist touch and cleverly directed too, a work that nevertheless features touching choreographic poetry. We find the Lyon Opera Ballet again on another Arthaus DVD, in Angelin Preljocaj’s Romeo and Juliet created for the troupe in 1990 (the recording was made two years later). The ballet is set to Prokofiev’s score (interspersed with sound effects) and transposes the Shakespearean plot to an unnamed country of the Soviet bloc during the Communist dictatorship. The dancing is harsh, jagged, at times even vicious. But it is has breadth and sensuality in the duets of the protagonists, danced by Pascale Doye and Nicolas Dufloux. Cristiano Merlo “Cendrillon”, c. Maguy Marin Peggy Grelat Dupont, Misha Kostrzewski – Ballet de l’Opéra de Lyon: “Roméo et Juliette”, c. Angelin Preljocaj pour la caméra qui en fait un vrai film; les cours des HLM de la banlieue de Lyon servent de cadre au scénario cinématographique. Swanilda (toujours Joullie) est un garçon manqué enragé – peut-être l’alter ego de Marin elle-même – en contrepoint avec la féminité artificielle de Coppélia. L’automate primitif du XIXe siècle qui s’anime, symbole de l’idéal romantique qui devient réalité, est ici une image bidimensionnelle, produit du cinéma de masse, de la télévision et de la publicité, réitérée sans cesse comme un objet sériel (mais pas toujours façonné comme il faut). Le grand classique du Romantisme chorégraphique tardif français donne ainsi le prétexte à une pièce contestataire, à l’approche féministe, mais dans une mise en scène intelligente et avec une chorégraphie à la poésie touchante. On retrouve enfin le Ballet de l’Opéra de Lyon dans un DVD (toujours Arthaus) du Roméo et Juliette qu’Angelin Preljocaj créa pour cette troupe en 1990 (mais la captation fut réalisée deux ans plus tard). Sur la musique de Prokofiev (entrecoupée de bruitages), le chorégraphe transpose l’histoire dans un pays de l’ex Union Soviétique au temps du communisme, avec une danse âpre, anguleuse, parfois brutale. Mais aussi ample et sensuelle, dans les duos des protagonistes, interprétés ici par Pascale Doye et Nicolas Dufloux. Cristiano Merlo – in contrappunto con l’artificiosa femminilità di Coppélia. Il rudimentale automa ottocentesco che prede vita, simbolo dell’ideale romantico che si fa realtà, diventa qui un’immagine bidimensionale, prodotto del cinema di massa, della televisione e della pubblicità, replicata infinite volte come un oggetto di serie, non sempre ben riuscito. Il grande classico del balletto tardo-romantico francese offre così il pretesto a un lavoro contestatario, dall’immancabile piglio femminista, eppure di acuta intelligenza registica e di toccante poesia coreografica. Ritroviamo infine il Balletto dell’Opera di Lione in un DVD (sempre Arthaus) del Romeo e Giulietta che Angelin Preljocaj creò per la compagnia francese nel 1990 (ma la registrazione è di due anni dopo). Sulla musica di Prokofiev (intervallata da bruitages), il coreografo traspone la vicenda in un non meglio definito paese dell’ex Unione Sovietica ai tempi del comunismo, con una danza aspra, angolosa, a volte brutale. Ma anche ampia e sensuale, nei duetti dei protagonisti, interpretati qui da Pascale Doye e Nicolas Dufloux. Cristiano Merlo 34 critiques • critiques • critiques ON STAGE ! Ballet du Théâtre Bolchoï, Moscou Balletto del Teatro Bolshoi Mosca La nouvelle Belle de Grigorovitch La nuova Bella di Grigorovich Grigorovich’s New Beauty La Belle au bois dormant – chor. Youri Grigorovitch d’après Marius Petipa, mus. Piotr I. Tchaïkovsky Moscou, Théâtre Bolchoï La Bella addormentata – cor. Yuri Grigorovich da Marius Petipa, mus. Piotr I. Ciaikovsky Mosca, Teatro Bolshoi The Sleeping Beauty – chor. Yuri Grigorovich after Marius Petipa, mus. Pyotr I. Tchaikovsky Moscow, Bolshoi Theatre Après six longues années d’incertitudes, de retards et de scandales et avec des frais estimés autour de 500 millions d’euro, l’ancien Théâtre Bolchoï de Moscou a enfin rouvert ses portes. De la façade sablée, avec sa colonnade couleur perle surmontée de son quadrige en bronze traîné par Apollon, en passant par le foyer rose pastel, jusqu’à la salle principale avec sa combinaison de somptueux tissus rouge italien, ses moulures dorées et ses lampes étincelantes, on admire le splendide réaménagement d’un théâtre du XIXe siècle dans toute sa gloire impériale. Et dans quel autre ballet que La Belle au bois dormant les danseurs du Bolchoï auraientils pu mieux revendiquer leur place dans la vénérable maison? À condition que ce soit, certes, une personnalité emblématique de ce théâtre comme Youri Grigorovitch qui la produise. C’est la troisième version de La Belle au bois dormant que l’ancien directeur, aujourd’hui âgé de 84 ans, signe pour la compagnie. Comme on pouvait bien l’imaginer, il s’agit tout compte fait d’une consolidation de ses précédentes versions, mais on a l’impression que cette fois Grigorovitch a été visité par les fées Superficialité et Inconsistance. Grigorovitch a sans doute raison de croire que le public actuel n’est pas disposé à assister à un long ballet en quatre actes, avec de nombreux tableaux et une pantomime incompréhensible, mais ce qui a été proposé ici n’est pas non plus une alternative convaincante. Nous avons vu une version en deux actes drastiquement raccourcie de La Belle au bois dormant (en deux blocs, avec le prologue et l’acte I et puis les actes II et III) durant moins de trois heures (l’entracte compris). Grigorovitch l’a définie comme “une anthologie de danse classique”. Et cela pourrait être vrai, mais malheureusement il s’agit d’une anthologie peu cohérente du point de vue dramaturgique. La pantomime a toujours été réduite dans ses productions, mais cette fois au détriment de la logique. Les décors et les costumes ont été confiés à Ezio Frigerio et Franca Squarciapino; de ce point de vue donc, cette Belle du Bolchoï s’apparente à celles de l’Opéra de Paris et de La Scala de Milan. La représentation originelle de cette cour de style baroque italien est stupéfiante (et même presque bien assortie à la splendeur du théâtre lui-même), mais les décors n’évoquent pas la magie du conte de fées. Dopo sei lunghi anni di incertezze, ritardi, scandali e con un costo stimato intorno ai 500 milioni di euro, lo storico Teatro Bolshoi di Mosca ha finalmente riaperto i battenti. Dalla facciata color sabbia, con il suo antico colonnato bianco perlaceo solcato dalla quadriga di bronzo trainata da Apollo, passando per il ridotto rosa pastello, fino alla sala principale con la sua combinazione di sontuoso tessuto rosso italiano, modanature dorate e lampade fastose, si ammira lo splendido restauro di questo teatro ottocentesco in tutta la sua gloria imperiale. E in nessun balletto se non nella Bella addormentata i danzatori del Bolshoi avrebbero potuto rivendicare al meglio il loro ruolo nella venerabile casa, purché fosse una personalità emblematica del teatro come Yuri Grigorovich a produrla. Questa è la terza versione della Bella addormentata che l’ex direttore, oggi ottantaquattrenne, firma per la compagnia. Come immaginabile, si tratta in buona sostanza di un consolidamento delle sue precedenti versioni, anche se in questo caso sembra che a far visita a Grigorovich siano state le fate Superficialità e Inconsistenza. Grigorovich ha probabilmente ragione nel credere che il pubblico di oggi non sia più disposto ad assistere a un lungo balletto in quattro atti, con numerosi quadri e pantomime incomprensibili, ma ciò che qui è stato proposto in alternativa non è comunque convincente. Ciò che abbiamo visto è una versione in due atti drasticamente accorciata della Bella addormentata (in due blocchi, con il prologo e il I atto e poi il II e il III atto) della durata di meno di tre ore (compreso l’intervallo). Grigorovich l’ha definita “un’antologia della danza classica”. E potrebbe essere vero, ma sfortunatamente è un’antologia con poca coerenza drammatica. La pantomima è sempre stata ridotta nelle sue produzioni, ma in questo caso a discapito della logica. Scene e costumi sono stati affidati a Ezio Frigerio e Franca Squarciapino, così che, da questo punto di vista, questa Bella del Bolshoi pare un parente stretto di quelle in scena 36 Svetlana Zakharova, Karim Abdullin – Bolshoi Ballet: “La Belle au bois dormant”, c. Yuri Grigorovich (ph. Marc Haegeman at Bolshoi Theatre) critiques • critiques • critiques Bolshoi Ballet, Moscow After six long years riddled with uncertainties, delays, scandals and an estimated bill of 500m Euros, Moscow’s historic Bolshoi Theatre has finally opened its doors again. From the sandy shade golden facade with its pearly white antique colonnade and bronze Apollo Quadriga, through the pastel pink foyer into the main auditorium with its glittering combination of lush red Italian fabric, gilded mouldings and sparkling chandeliers – here is a splendid restoration of a 19th century theatre in all its imperial Bolshoi Teatr (ph. M. Haegeman) glory. And while no ballet is better suited for the dancers to reclaim their place in this venerable building than The Sleeping Beauty, it had to be an emblematic Bolshoi figure like Yuri Grigorovich to produce it. This is the third version of The Sleeping Beauty that the 84-year-old former director stages for the company. Not surprisingly, it is in essence a consolidation of his old aesthetics, although this time he seems to have been visited by the fairies Superficiality and Flimsiness. Grigorovich may be right to assume that present-day audiences are no longer willing to sit through a ballet evening of four long acts with numerous parades and incomprehensible mime, yet what he offers as an alternative is far from convincing either. What we see is a heavily abridged 2-act version of The Sleeping Beauty (with Pro- 37 Le ballet se déroule toujours dans la même ambiance. La toile de fond, avec son bâtiment circulaire à la Bramante, entouré d’un paysage portuaire de style Claude Lorraine, ne change que vaguement au cours du spectacle. Peut-être Grigorovitch ne croit-il plus aux contes de fées mais pour un ballet peuplé de fées, de dryades et d’autres personnages féériques, c’est un drôle de point de vue. Les moments clefs de l’histoire sont présentés de manière trop aléatoire. Le tableau du voyage en barque n’est pas très efficace, et celui du réveil de la cour, coupé lui aussi, est faible du point de vue théâtral et constitue un véritable “anti-climax”. La vraie victime de tout cela est la musique de Tchaïkovsky: trop de parties coupées sans aucune raison si ce n’est de raccourcir le spectacle. Le tableau de la forêt au second acte est réduit à l’entrée du Prince et à la farandole des paysans. Les modifications à l’intérieur des tableaux et des danses elles-mêmes sont encore plus agaçantes – comme au début du premier acte, dans la polonaise, dans l’apothéose et dans le pas de deux final pour Aurore et son Prince. Le véritable enchantement de cette nouvelle Belle demeure la danse. Lors de la première, Svetlana Zakharova a dansé Aurore avec son mélange d’assurance raffinée et d’autorité détachée. Le jour suivant, Nina Kaptsova a donné un cœur à sa princesse dans une interprétation heureuse qui lui a valu d’être promue “étoile”. David Hallberg – de l’American Ballet Theatre, qui a intégré récemment le Ballet du Bolchoï (le premier américain) – a été très apprécié dans le rôle de Désiré (aux cotés de Zakharova); il a dansé avec un élan magnifique. Alexander Volchkov y a ajouté plus de poids et d’émotion le jour suivant. Maria Allash a été une Fée des Lilas plutôt contenue, mais Kaptsova ainsi que Daria Kokhlova ont été deux princesses Florine magnifiques, accompagnées par les Oiseaux bleus Artem Ovcharenko et Vladislav Lantratov, de plus en plus en progrès. La sinistre interprétation d’Alexeï Loparevitch dans le rôle de Carabosse était crédible et Vitali Biktimirov a été un Catalabutte bien drôle. Il n’y aucun doute, ils savent tous comment faire, mais ils mériteraient (ainsi que le théâtre) une production de ce ballet plus substantielle. Marc Haegeman Compagnie Rosas De Keersmaeker d’antan Bartók/Mikrokosmos – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Quator n 4 – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Cesena – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Björn Schmelzer Moncalieri (Turin, Italie), Fonderie Limone (Festival TorinoDanza) Revoici Anne Teresa De Keersmaeker, avec ses pièces tout de suite reconnaissables, sérieuses, pures et dures, volitives, sans aucune all’Opéra di Parigi e alla Scala di Milano. La rappresentazione fantasiosa di questa corte in un stile barocco italiano è stupefacente (e in una certa sintonia con lo splendore del teatro stesso), ma le scenografie non evocano la magia della fiaba. Tutto il balletto si svolge nella stessa ambientazione, con un edificio circolare in stile bramantesco sullo sfondo, circondato da un paesaggio portuale alla Claude Le Lorrain, che varia solo leggermente lungo lo spettacolo. Forse Grigorovich non crede più nelle favole ma per un balletto popolato da fate, driadi e altri personaggi fiabeschi resta un insolito punto di vista. I momenti chiave della vicenda sono presentati in modo troppo casuale. La scena del viaggio in barca non è molto efficace, e quella del risveglio, tagliata anch’essa, è debole dal punto di vista teatrale e ha l’effetto di un vero anti-climax. Chi ne risente di più è la musica di Ciaikovsky: troppe parti tagliate senza nessuna ragione se non quella di accorciare i tempi. La scena nella foresta nel secondo atto è ridotta all’ingresso del Principe e alla farandola dei contadini. Ancora più fastidiose sono le modifiche all’interno delle scene o delle danze stesse – come nella scena di apertura del I atto, nella polacca, nell’apoteosi e nel passo a due finale per Aurora e il Principe. Il vero incanto di questa nuova Bella sta invece nella danza. Alla prima, Svetlana Zakharova ha danzato Aurora con quel suo misto di sicura raffinatezza e autorevolezza distaccata. Il giorno dopo, Nina Kaptsova ha dato alla sua principessa anche un cuore in una felice interpretazione che gli è valsa la promozione a “étoile”. David Hallberg – dell’American Ballet Theatre, è entrato recentemente al Balletto del Bolshoi (primo americano) – è stato molto apprezzato nel ruolo di Désiré (accanto alla Zakharova), in cui ha danzato con un slancio magnifico. Alexander Volchkov vi ha aggiunto peso ed emozione il giorno seguente. Maria Allash è stata una Fata dei Lillà un po’ sottotono, ma sia la Kaptsova sia Daria Kokhlova sono state due magnifiche principesse Florina, accompagnate dagli Uccelli blu Artem Ovcharenko e Vladislav Lantratov, in gran crescita. L’interpretazione sinistra di Alexei Loparevich nel ruolo di Carabosse era credibile e Vitali Biktimirov è stato un buffo Catalabutte. Non c’è dubbio, tutti loro sanno come fare, ma meriterebbero (insieme al teatro) una produzione più sostanziosa di questo balletto. Marc Haegeman Compagnie Rosas De Keersmaeker d’epoca Bartók/Mikrokosmos – cor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Quator n 4 – cor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Cesena – cor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Björn Schmelzer Moncalieri (Torino), Fonderie Limone (Festival TorinoDanza) 38 logue and 1st Act, and 2nd and 3rd Acts as two blocks) which clocks in just under three hours (including a 30-minute interval). Grigorovich calls it “an anthology of classical dance.” That it may well be, but unfortunately it is one that makes little dramatic sense. Mime had long been banned from his productions, but now most of the dramatic coherence is gone as well. Ezio Frigerio and Franca Squarciapino were entrusted with decor and costume design, turning this Bolshoi Beauty into a close relative of the one dancing in Paris and Milan. While visually stunning as a fantasized depiction of a 17th and 18th century court in Italian classical theatre style (and almost matching the splendour of the theatre itself), the designs are also eschewing all fairytale magic. The whole ballet takes place in the same location, with the background, showing a Bramante-like circular edifice surrounded by harbour vistas in the style of Claude Le Lorrain, only slightly varying with time. Perhaps Grigorovich doesn’t believe in fairytales anymore, but for a ballet populated with fairies, dryads and other fairytale-book characters that’s a rather odd point of view. The key moments are handled too casually. The trimmed Panorama doesn’t make much of an impression either. The awakening itself, truncated too and theatrically weak, is a real anti-climax. Tchaikovsky’s music is the greatest victim: too many bars were cut without any other reason than to shorten the running time. The scene in the forest in the second part is nothing more than the entrance of the Prince and the villagers’ farandole. More annoying are the numerous edits within scenes or dances – as in the opening of the 1st Act, the polonaise, the apotheosis, and the final pas de deux for Aurora and her prince, which seems reduced to a part of the divertissement with just another couple dancing the next number. The real enchantment of this new Beauty came from the dancing. At the première, Svetlana Zakharova danced Aurora with her radiant blend of steely refinement and cool ballerina authority. The second day, Nina Kaptsova gave her princess also a heart in a take-home performance that was justly rewarded with a promotion to principal. David Hallberg, newly contracted from American Ballet Theatre as the first American to join the Bolshoi, made a favorable impression as Désiré with Zakharova, dancing with finely etched elan. Alexander Volchkov added weight and drama the following evening. Maria Allash was rather subdued as Lilac, but both Kaptsova and Daria Kokhlova danced magnificent Florines, with Artem Ovcharenko and Vladislav Lantratov as their soaring Blue Birds. Alexei Loparevich was credibly sinister as Carabosse, Vitali Biktimirov funny as Catalabutte. There is no doubt, they know how to carry it off and they (as well as the theatre) deserved a more profound production. Marc Haegeman concession, sauf à l’auto-ironie, qui s’insinue furtivement. BALLET2000 en a parlé depuis toujours, mais cela vaut la peine de vérifier de temps en temps si un auteur surmonte la phase de la jeunesse et celle de la mode pour acquérir une maturité qui confirme sa valeur. Humorale et sévère, aigre-douce et incisive, De Keersmaeker, avec ses Rosas d’aujourd’hui a présenté à Turin deux des premières pièces qui l’ont fait connaître sur les plus grandes scènes internationales de la danse contemporaine, et Cesena, la création pour le Festival d’Avignon 2011 (dont nous avons rendu compte lors de la première dans le numéro 222). Bartók/Mikrokosmos est un double duo, pour deux danseurs et deux pianistes, avec leurs deux pianos à queue, placés l’un face à l’autre. Sur sept morceaux des Mikrokosmos de Bartók se développent autant d’actes d’amour et de guerre de couple, entre ententes d’adolescents et conflits agressifs et douloureux. Elizaveta Penkóva et Jakub Truskowski ont très bien su prendre la place des créateurs, Johanne Saunier (maintenant répétitrice) et Jean Luc Ducourt. Les deux pianistes, Jean-Luc Fafchamps et Stefan Ginsburgh, sont extraordinaires quand ils font dialoguer la musique avec les trajectoires de la danse. Excellent aussi que leur entremet solo musical sur Monument de György Ligeti. On revoit ensuite volontiers l’”ancien” Quator n. 4, également avec de nouveaux protagonistes, qui redonnent fraîcheur à la pièce, un classique de Rosas datant de 1987, sur musique et chant live. Et on sait – De Keersmaeker l’a dit et répété – que, pour elle, la musique est la clef, la matière, le pilier de son œuvre. Il en est de même pour Cesena, une collaboration entre Rosas et l’ensemble vocal Graindelavoix. Passant de la nuit au jour à l’aide des éclairages théâtraux (lors de la première à Avignon, par contre, le spectacle avait été donné en plein air, sous la lumière naturelle de l’aube), chanteurs et danseurs, presque indiscernables étant donné qu’ils forment un tout, se rassemblent, s’éparpillent ou forment des files, dans une mise en danse/mise en espace à la précision extrême. De Keersmaeker arrive toujours à surprendre par son goût musical pur et par sa gestuelle chorégraphique d’une intelligence gaillarde, même quand elle ne construit pas une vraie chorégraphie. Elisa Guzzo Vaccarino Riecco Anne Teresa De Keersmaeker, con i suoi lavori immediatamente riconoscibili, seri, duri, volitivi, senza concessioni se non all’autoironia, che serpeggia sottopelle. BALLETTOOGGI ne ha riferito da sempre, ma vale la pena di riverificare di tanto in tanto se un autore supera la fase giovanile, quella alla moda, per acquisire una maturità che ne confermi il valore. Umorale e severa, agrodolce e incisiva, la De Keersmaeker, con le sue Rosas di oggi ha ripresentato a Torino due dei suoi primi lavori che l’hanno fatta conoscere sulle maggiori scene internazionali della danza contemporanea, e Cesena, la novità nata per il Festival di Avignone 2011 (recensito in quell’occasione sul numero 222). Bartók/Mikrokosmos è un doppio duetto, per due danzatori e due pianisti, con i loro due pianoforti a gran coda uno di fronte all’altro. Su sette brani di Mikrokosmos di Bartók si sviluppano altrettanti atti di amore e guerra di coppia, tra guizzi d’intesa adolescenziali e conflitti aggressivamente dolenti. Elizaveta Penkóva e Jakub Truskowski hanno saputo subentrare nel migliore dei modi ai creatori, Johanne Saunier (ora assistente alla coreografia) e Jean Luc Ducourt. I due pianisti, Jean-Luc Fafchamps e Stefan Ginsburgh, sono straordinari nel far dialogare la musica con le traiettorie della danza. Ottimi poi anche in un intermezzo solo musicale su Monument di György Ligeti. Dopo di che si rivede volentieri anche il “vecchio” Quator n 4, pure questo con nuove protagoniste, che restituiscono freschezza al pezzo, un classico di Rosas datato 1987, su musica e canto dal vivo. E si sa – la De Keersmaeker l’ha detto e ripetuto – che per lei la musica è la chiave, la materia, la spinta vitale che le ispira ogni sua opera. Cie Rosas: “Bartók/ Mikrokosmos”, c. Anne-Teresa De Keersmaeker (ph. H. Sorgeloos) 39 Compagnie Rosas Vintage De Keersmaeker Bartók/Mikrokosmos – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Quator n 4 – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Béla Bartók; Cesena – chor. Anne Teresa De Keersmaeker, mus. Björn Schmelzer Moncalieri (Turin, Italy), Fonderie Limone (Festival TorinoDanza) Once again Anne Teresa De Keersmaeker with her immediately recognisable works: serious, hard, wilful, only occasionally yielding to a subtle self-irony. BALLET2000 has always reviewed her works, but every now and then it is worthwhile checking out whether an author has outgrown his/her youthful stage – the trendy one – acquired maturity and is preserving his/ her worth. Moody and stern, bittersweet and incisive, De Keersmaeker, with her Rosas of today presented two of her early works in Turin – works that propelled her to fame on the major international stages of contemporary dance – together with Cesena, the novelty created for the 2011 Avignon Festival (see review in BALLET2000, issue No. 222). Bartók/Mikrokosmos is a double duo for two dancers and two piano players, with two grand pianos facing each other. To seven excerpts from Bartók’s Mikrokosmos seven acts of love and war between couples are represented on stage, with hints of puppy love and aggressively painful conflicts. Elizaveta Penkóva and Jakub Truskowski successfully took the place of the original creators, Johanne Saunier (now an assistant choreographer) and Jean Luc Ducourt. The two pianists, Jean-Luc Fafchamps and Ballet de Marseille Flamand et le mythe de Nijinsky Moving Target – chor. Frédéric Flamand, mus. diverses Cannes, Palais des Festivals (Festival International de Danse de Cannes) Nouvellement intronisé directeur du Festival de Danse de Cannes, ce rendez-vous bisannuel de fin d’année, le chorégraphe belge et directeur du Ballet de Marseille Frédéric Flamand y a présenté une programmation éclectique où diverses avant et arrière-gardes se sont croisées autour du thème des “nouvelles mythologies”. C’est ainsi qu’on a pu voir Hofesh Shechter, le dernier chorégraphe israélien dont la danse aux accents tribaux enchante le public autant que la critique, en même temps que Michael Clark, l’enfant terrible anglais des années 80, dont le style continue à s’apparenter à celui d’un Cunningham traversé par le rock. Mais au-delà du thème rassembleur, il s’agissait toujours d’une danse très physique, que ce soit celle d’Édouard Lock qui ouvrait le festival ou celle d’Emio Greco qui le clôturait, le premier fasciné par la virtuosité du ballet classique, le second obsédé par la vitesse. Entre les deux, une œuvre ancienne de Frédéric Flamand mais qui n’a pas pris une ride: Moving Target. Créé en 1996 pour le Ballet Royal de Wallonie que Flamand dirigeait à l’époque, Moving Target (“cible mouvante”) s’inspire des carnets non expurgés de Vaslav Nijinsky où apparaît la schizophrénie du grand danseur. C’est aussi le premier ballet pour lequel le chorégraphe s’adjoint la collaboration d’un architecte, en l’occurrence le duo newyorkais Diller et Scofidio. Ceux-ci ont installé un immense miroir qui, en dédoublant l’image des danseurs, expose en même temps la fragile frontière entre la réalité et l’illusion, entre la raison et la folie, enfin entre le corps vivant et le corps virtuel, préoccupation récurrente chez Flamand. La présence du miroir n’est pas anodine quand on sait le rôle qu’il tient dans la vie du danseur, au même titre que la barre (aussi présente sur le plateau). Moving Target interprété cette fois par le Ballet de Marseille, c’est-à-dire par des danseurs de formation plus classique, donne une limpidité supplémentaire au propos de Flamand. Les corps sont jetés dans l’espace et se confrontent à toutes les turbulences de notre époque, spots publicitaires (amenés avec beaucoup d’humour) et autres injonctions d’une société où la consommation fonctionne à plein régime. La musique, interprétée directement, joue, elle aussi, sur le brouillage des repères, en parasitant des passages de mélodies connues. Décidément, Frédéric Flamand reste un maître dans le mélange des genres. Sonia Schoonejans Idem per Cesena dell’estate 2011, che nasce dalla collaborazione di Rosas e l’ensemble vocale Graindelavoix. Riproducendo con le luci teatrali il passaggio dalla notte al giorno, ciò che è accaduto alla prima ad Avignone quando lo spettacolo è stato proposto all’aperto dal termine del buio alle prime luci dell’alba, cantanti e danzatori, quasi indistinguibili perché tutti fanno tutto, si raggruppano, si sciolgono, si allineano, in una mise en danse/mise en espace di estrema precisione. La De Keersmaeker è ancora capace di sorprendere per il suo gusto musicale puro e per il gesto coreografico spavaldamente intelligente, anche senza costruire una coreografia vera e propria. Elisa Guzzo Vaccarino Balletto di Marsiglia Flamand e il mito di Nijinsky Moving Target – cor. Frédéric Flamand, mus. varie Cannes, Palais des Festivals (Festival de Danse de Cannes) Nominato direttore del Festival de Danse di Cannes (appuntamento biennale con la danza contemporanea verso la fine dell’anno in Francia), Frédéric Flamand, coreografo e direttore del Balletto di Marsiglia, ha presentato una programmazione eclettica in cui diverse avanguardie e retroguardie si sono riunite intorno al tema delle «nuove mitologie». Abbiamo così potuto vedere Hofesh Shechter, l’ultimo coreografo israeliano la cui danza dagli accenti tribali affascina pubblico e critica, così come Michael Clark, l’enfant terrible inglese degli anni Ottanta, il cui stile continua ad assomigliare a quello di un Cunningham attraversato dal rock (v. oltre, recensione, ndr). Ma al di là del tema conduttore, la danza che si è vista è sempre stata molto fisica, che si trattasse di quella di Édouard Lock che ha aperto il festival o di quella di Emio Greco che lo ha chiuso, il primo affascinato dal virtuosismo della danza classica, il secondo ossessionato dalla velocità. Nel mezzo, abbiamo visto un vecchio lavoro dello stesso Frédéric Flamand che tuttavia non mostra una grinza: Moving Target. Creato nel 1996 per il Ballet Royal de Wallonie che Flamand dirigeva all’epoca, Moving Target («Bersaglio in movimento») si ispira ai diari non censurati di Vaslav Nijinsky nei quali appare la schizofrenia del grande danzatore. È anche il balletto che ha avviato la sua collaborazione con gli architetti, nel caso specifico il duo new-yorkese Diller & Scofidio. Questi ultimi hanno installato un immenso specchio che, raddoppiando l’immagine dei danzatori, mostra al tempo stesso il labile confine tra la realtà e l’illusione, la ragio- 42 Stefan Ginsburgh, were extraordinary in creating a dialogue between the music and the dancing. They were excellent also in a purely musical intermezzo to György Ligeti’s Monument. After this, one is glad to see also “old” Quator n 4, also with new girls, who infuse freshness into the work, a classical creation of Rosas dated 1987, to live music and song. It is known, of course - De Keersmaeker has said it time and again – that music is for her the key, the substance, the vital force which inspires her every work. Ditto for Cesena – from summer 2011 – born from the collaboration of Rosas and the Graindelavoix vocal ensemble. The progression from darkness to daylight, which took place at the Avignon première when the work was presented in the open air with early sunrise dispelling the night, was recreated here with theatre lights. Singers and dancers – impossible to distinguish them since here everyone does everything – group together, fall out, line up, in an extremely precise dance in space. De Keersmaeker still manages to surprise us with her pure musical taste and her brashly intelligent choreographic movements, even without creating a choreography proper. Elisa Guzzo Vaccarino Ballet de Marseille Flamand and the Myth of Nijinsky Moving Target – chor. Frédéric Flamand, mus. Various Cannes (France), Palais des Festivals (Festival de Danse de Cannes) Belgian choreographer and director of the Ballet de Marseille Frédéric Flamand has been appointed director of the Festival de Danse which is held every two years in Cannes (France). He presented an eclectic programme in which various retro and avant-garde companies assembled around the theme of “New Mythologies”. We saw Hofesh Shechter, the latest Israeli choreographer whose dance fascinates audience and critics with its tribal accents, as well as Michael Clark, the British enfant terrible of the ‘Eighties, whose style continue to look like Cunningham streaked with rock. But beyond the leading theme, the dance we saw was always very physical, whether it was Édouard Lock’s work that opened the Festival or Emio Greco’s that closed it; the former is fascinated by classical virtuosism, the latter obsessed by speed. In-between, we saw an old work of Frédéric Flamand’s that, however, does not show any wrinkles: Moving Target. Created in 1996 for the Ballet Royal de Wallonie – of which he was at that time director – Moving Target is inspired by the uncensored diaries of Vaslav Nijinsky which reveal the great dancer’s schizophrenia. It is also the work that started his collaboration with architects, in this case the New Ballet de Marseille: “Moving Target”, c. Frédéric Flamand (ph. O. Houeix) Michael Clark Company Clark: classicisme punk Come, been and gone – chor. Michael Clark, mus. Andy Pink Cannes, Palais des Festivals (Festival de Danse de Cannes) Le chorégraphe écossais Michael Clark (49 ans) n’a pas perdu son sourire narquois, un peu triste et doucereux, avec son épingle de nourrice encore et toujours plantée dans le cartilage de son oreille; et c’est toujours le danseur-né qui se révèle lorsqu’il esquisse ses premiers pas en scène, même si le temps passe et s’il apparaît ici enfermé dans une sorte de chaise que l’on trouvait également dans son Sacre du printemps très spécial, ironiquement et résolument British. Il s’agit toujours du même bad boy, qui aime jouer entre deux opposés, le rock et la danse académique; le rock viscéral et le ballet rigoureux, c’est-à-dire la forme qui sait remettre de l’ordre – comme il le dit lui-même – dans une vie déréglée comme la sienne. Dans la bande sonore de Come, been and gone se détache Heroin des Velvet Underground; voici une danseuse – le maillot piqueté de fausses seringues – qui tient la ve- ne e la follia, e infine il corpo vivo e il corpo virtuale, tema ricorrente nell’opera di Flamand. La presenza dello specchio non è gratuita, se pensiamo al ruolo che esso ha nella vita del danzatore, come la sbarra (pure presente in scena). Moving Target, interpretato ora dal Balletto di Marsiglia, cioè da danzatori con una formazione più classica, mostra più chiaramente il proposito di Flamand. I corpi sono gettati nello spazio, posti di fronte a tutte le turbolenze della nostra epoca, con spot pubblicitari (trattati con molto umorismo) e altre ingerenze di una società in cui il consumismo funziona a pieno regime. La musica, eseguita dal vivo, gioca anch’essa sulle interferenze che si insinuano nei passaggi di musica continui. Non c’è dubbio, Frédéric Flamand resta un maestro della fusione dei generi. Sonia Schoonejans Michael Clark Company Clark: classicismo punk Come, been and gone – cor. Michael Clark, mus. Andy Pink Cannes, Palais des Festivals (Festival de Danse de Cannes) 43 York firm Diller & Scofidio. They devised an enormous mirror that doubles the image of the dancers and shows the elusive boundary between reality and illusion, reason and madness and, lastly, the real body and the virtual one: this is a recurring theme in Flamand’s work. The presence of the mirror is not gratuitous if we think of the role it plays in a dancer’s life – similarly to the barre which is also represented on stage. Moving Target shows Flamand’s intention more clearly now that it is interpreted by the Ballet de Marseille, that is by dancers with a more classical training. Bodies are thrown into space, exposed to all the turbulence of our age, TV ads (treated with lots of humour) and other disturbances in a society in which consumerism works full-time. The music – performed live – also plays upon the interferences that continously sneak in. No doubt about it, Frédéric Flamand is still a master at the fusion of genres. Sonia Schoonejans Michael Clark Company Clark: a classical punk Come, been and gone – chor. Michael Clark, mus. Andy Pink Benjamin Warbis: “Come, been and gone”, c. Michael Clark (ph. J. Walters) dette dans un solo tout en cambrures et en chutes, extases et repliements. Le pièce célèbre les 25 ans de créativité de Clark, qui continue de regarder derrière et devant lui: il mélange les lignes typiques du ballet et celles typiques de Cunningham, pour y ajouter le glamour des costumes de Stevie Stewart et Richard Torry, y compris les pointes rapides et les voiles qui couvrent les visages – ce qui chez lui remonte à vrai dire aux années 80, à une époque où les polémiques et les débats pour ou contre l’Islam n’étaient pas encore à l’ordre du jour. Tout cela sur le rock anglo-saxon des années 70; il y a aussi David Bowie, qui apparaît, dans toute sa splendeur androgyne, sur un grand écran dans la mythique vidéo de Heroes. Ici, les phrases de la chorégraphie sont brèves, minimes, tout comme les phrases chantées, mais elles explosent à la fin dans un “tutti” fait de sauts et d’élans enivrants. En utilisant le rock avec le même sérieux qu’il Il coreografo scozzese Michael Clark (49 anni) non ha perso il suo sorriso sornione, un po’ triste e un po’ dolce, con la spilla da balia punk ancora e sempre piantata nella cartilagine dell’orecchio; e ha sempre lo stesso marchio di danzatore nato che si rivela al suo primo passo in palcoscenico, pur nel passare del tempo e pur apparendo racchiuso in una specie di sedia che appariva già nella sua singolare Sagra della primavera, ironicamente e indubitabilmente British. È sempre lo stesso bad boy, che gioca le sue carte tra due opposti, il rock e la danza accademica, il rock viscerale e il balletto rigoroso, cioè la forma che sa mettere ordine – lo dice lui stesso – in una vita spericolata come la sua, che non manca di rivelarsi anche stavolta. Nella colonna sonora di Come, been and gone, creato per il 25ennale del gruppo, spicca Heroin dei Velvet Underground; ecco che una danzatrice con la calzamaglia picchiettata di finte siringhe tiene la scena in un solo di inarcamenti e cadute, tra estasi e ripiegamenti. Il pezzo celebra i cinque lustri di creatività di Clark, guardando indietro e avanti: mixa al solito le linee del balletto e quelle tipiche di Cunningham e ci mette il glam dei costumi di Stevie Stewart e Richard Torry, comprese le punte fiammanti e i veli davanti al volto che risalgono a fine anni Ottanta, in tempi non sospetti di dibattiti e polemiche anti o pro Islam. Tutto questo sul sound dell’amato rock anglosassone anni Settanta, con al centro la superstar David Bowie, che appare anche su grande schermo nel mitico video di Heroes e in tutto il suo splendore androgino. Qui le frasi di movimento sono brevi, minime, come le frasi cantate, ma finiscono per esplodere in un “tutti” fatto di salti e slanci inebriati. Usando il rock con la stessa serietà con cui utilizzò la musica di Stravinsky, il Clark di oggi non contraddice quello di ieri nel fare del “classicismo contemporaneo”, nel rivendicare una schietta e giocosa libertà di vestirsi e comportarsi secondo le proprie inclinazioni, dimostrandolo nella passione per il fashion più alternativo, dall’epoca di Body Map (con gli oblò aperti sulle natiche e le alte zeppe ai piedi) in poi. Il suo Swamp ha aperto la serata, come un calmo prologo in blu, elegante nel disegno, nitido nell’esecuzione degli interpreti, tutti eccellenti. Michael Clark crede nel potere della bella danza e lo dichiara ancora una volta in questo trittico-pastiche, tra virtù e vizio, tra abbandono e controllo, come gli piace dire. Elisa Guzzo Vaccarino Rambert Dance Company De Frutos per Rambert RainForest – cor. Merce Cunningham, mus. David Tudor; Seven for a Secret, Never to Be Told – cor. Mark Baldwin, mus. Stephen McNeff; Elyslan Fields – cor. Javier De Frutos, mus. Alex North Londra, Sadler’s Wells Theatre 44 Cannes (France), Palais des Festivals (Festival de Danse de Cannes) Scottish choreographer Michael Clark (49) has not lost his sheepish, half-sad half-sweet grin, nor his punk safety pin, which is still stuck in the cartilage of his ear; and he retains his born dancer’s hallmark, which is obvious from his first step on stage; even though time has gone by and he appears enclosed inside a kind of chair (which one had already seen in his peculiar, ironically and undoubtedly British Rite of Spring). He is always the same “bad boy”, who plays his cards between opposites, rock and classical dance; visceral rock and rigorous ballet, that is the form that can impose order – he says so himself – in a reckless life like his, that is revealed here once more. Heroin by Velvet Underground is the piece that stands out most from the soundtrack of Come, been and gone, created for the group’s 25th anniversary. We see a woman wearing a leotard studded with fake syringes, she holds the stage in a solo made up of back-arching movements and falls, ecstasy and folding-in. The work celebrates Clark’s twenty five years of activity and looks both back and forward. As usual, it mixes balletic lines with those which are typical of Cunningham: it adds the glam of Stevie Stewart and Richard Torry’s costumes, including the flaming pointes and the veils on the faces that date back to the late ‘Eighties, when debates and polemics against and pro Islam did not yet exist. All this to the sound of his beloved British rock of the ‘Seventies, with superstar David Bowie in all his androgynous splendour, also on a large screen in the legendary video Heroes. Here movements are brief, minimal, like the sung words but they explode at the end in a “tutti” made up of ecstatic jumps and leaps. Using rock with the same seriousness with which he employed Stravinsky’s music, today’s Clark is not in contradiction with yesterday’s Clark; his is a contemporary “classicism”, he advocates the plain and playful freedom to dress and behave according to one’s inclinations, and shows it in his passion for the most unconventional fashion, from the days of Body Map (round holes on the buttocks and high platform shoes) onwards. His Swamp opened the evening, like a calm Prologue in Blue, with its elegant design and neat performances by all the excellent interpreters. Michael Clark believes in the power of good dancing and proclaims it once more in this triptych pastiche, poised between virtue and vice, between abandon and control as he likes to put it… Elisa Guzzo Vaccarino Rambert Dance Company De Frutos for Rambert RainForest – chor. Merce Cunningham, mus. David Tudor; Seven for a Secret, Never to Be Told – chor. Mark Baldwin, mus. Stephen le fait avec Stravinsky, le Clark d’aujourd’hui ne contredit pas le Clark d’hier; son “classicisme contemporain” continue de revendiquer la liberté franche et joyeuse de s’habiller et de se comporter selon ses propres penchants, ce qui est démontré par sa passion pour la mode la plus tendance, de l’époque de Body Map (avec des ouvertures sur les fesses et des chaussures à semelles compensées) jusqu’à celle d’aujourd’hui. Son Swamp a ouvert la soirée, calme prologue en bleu, élégant dans son dessin et net dans l’exécution des interprètes, tous excellents. Michael Clark croie dans le pouvoir de la belle danse et le déclare encore une fois dans cette pièce partagée entre vice et vertu, abandon et maîtrise, comme il l’aime. Elisa Guzzo Vaccarino Rambert Dance Company De Frutos pour Rambert La Rambert Dance Company – che è ancora “la” grande compagnia britannica di danza contemporanea – ha presentato al Salder’s Wells Theatre di Londra un programma con pezzi molto diversi. Dopo aver aperto con la ripresa di RainForest di Merce Cunningham del 1968 per sei danzatori, sulla musica elettronica di David Tudor e con le scene di Andy Warhol, è stata la volta dell’ultimo lavoro del direttore Mark Baldwin, Seven for a Secret, Never to Be Told. Il titolo deriva da una filastrocca, e infatti i danzatori sono vestiti come bambini. Solo lavoro spensierato del programma, consiste in danze eseguite come tanti giochi: si succedono entrate e uscite, si formano vari gruppi e la danza è declinata secondo registri diversi, dallo scherzoso all’allegro al serioso. La musica di Stephen McNeff (si è detto) s’ispira a L’Enfant et les sortilèges di Maurice Ravel McNeff; Elyslan Fields – chor. Javier De Frutos, mus. Alex North London, Sadler’s Wells Theatre The Rambert Dance Company – still the outstanding British contemporary dance company – offered in London a programme of strong contrasts. After opening the programme with a revival of Merce Cunningham’s 1968 RainForest for six dancers, to David Tudor’s electronic score and with designs by Andy Warhol, it was the turn of the company’s director Mark Baldwin’s latest work, Seven for a Secret, Never to Be Told. The titles come from a nursery rhyme, and the dancers are dressed as children. The only cheerful work in the programme, it consists of dancers in varying groupings and varying moods performing a series of game-like dances, sometimes mischievous, sometimes Pieter Symonds, Dane Hurst – Rambert Dance Company: “Seven for a Secret, Never to Be Told”, c. Mark Baldwin (ph. E. Richmond) RainForest – chor. Merce Cunningham, mus. David Tudor; Seven for Secret, Never to Be Told – chor. Mark Baldwin, mus. Stephen McNeff; Elyslan Fields – chor. Javier De Frutos, mus. Alex North Londres, Sadler’s Wells Theatre La Rambert Dance Company – qui demeure toujours “la” grande compagnie britannique de danse contemporaine – a présenté au Salder’s Wells Theatre de Londres un programme de pièces fort différentes les unes des autres. Après avoir ouvert avec la reprise de RainForest de Merce Cunningham de 1968 pour six danseurs, sur la musique électronique de David Tudor et avec les décors d’Andy Warhol, on a présenté la dernière pièce du directeur Mark Baldwin, Seven for a Secret, Never to Be Told. Le titre provient d’une comptine, et les danseurs sont en effet habillés en enfants. Seule pièce à l’esprit insouciant du programme, elle se compose d’une série de danses exécutées comme autant de jeux d’équipe: les entrées et les sorties s’enchaînent, des groupes divers se forment et la danse est déclinée selon des registres différents: ludique, joyeux, sérieux. La musique de Stephen McNeff (nous a-t-on dit) s’inspire de L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel mais dans une note du programme le compositeur admet qu’il ne s’agit que d’une référence marginale (en effet, on ne reconnaît que quelques passages clairement inspirés de la musique de Ravel). McNeff parle de sa partition, composée de 15 numéros, comme d’une série de vignettes musicales. L’interprétation des danseurs pieds nus est délicieuse. Le chorégraphe vénézuélien Javier De Frutos (48 ans) déclare que sa création Elysian Fields (“Champs Élysées”) fait référence aux œuvres de Tennesee Williams. De Frutos préfère les mets piquants (et Tennessee Williams 45 fait en effet partie de cette catégorie), avec sexe et violence à gogo. La pièce commence avec une femme très dépressive. La référence en est sans doute à Un Tramway nommé Désir, ou peut-être à La Chatte sur un toit brûlant. Les danseurs jouent avec une diction américaine et le texte est trop souvent difficile à comprendre. Je dois avouer que la pièce, quoique bien dansée, m’a paru discutable. Toutefois la plupart du public était enthousiaste. Dommage que la compagnie n’ait pas célébré son 85e anniversaire avec un événement majeur. Les 85 ans coïncident avec les débuts de Marie Rambert, mais il est important de rappeler son penchant pour ce que l’on appelait à l’époque danse moderne. En tout cas, Mark Baldwin peut être fier de ses bons danseurs. Freda Pitt Ballet de l’Opéra de Paris McKie, la finesse d’Onéguine Onéguine – chor. John Cranko, mus. Piotr I. Tchaikovsky Paris, Opéra Garnier Avec Roméo et Juliette et La Belle Hélène, Onéguine est le troisième ballet de John Cranko à figurer au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris (entré en avril 2009). Et pour les danseurs, c’est toujours un bonheur d’interpréter une œuvre de Cranko. Sans doute est-ce la manière si personnelle avec laquelle le chorégraphe britannique né en Afrique du Sud – formé au Royal Ballet de Londres et directeur du Stuttgart Ballet jusqu’à sa disparition prématurée – réussissait à faire parler la danse. Maître du ballet narratif, il pouvait faire rire ou pleurer, se sentant aussi à l’aise avec les sujets dramatiques qu’avec les comédies. Lors de la reprise d’Onéguine, au mois de décembre dernier, la distribution de la première fut particulièrement brillante: Nicolas Le Riche s’étant blessé, ce fut Evan McKie, danseur principal du Ballet de Stuttgart, qui tint le rôle d’Onéguine. Et quel Onéguine! Fin, racé, il est le parfait danseur noble, dépourvu de toute mièvrerie, de toute affectation et de tout excès. Il n’interprète pas Onéguine, il est Onéguine, ce jeune homme mélancolique, distant, qui jette sur le monde un regard ironique et blasé. À l’opposé du caractère désenchanté d’Onéguine, le poète Vladimir Lensky, ami et future victime d’Onéguine, est un personnage plein d’entrain, superbement interprété par Josua Hoffalt qui passe avec aisance de la joie de vivre à la jalousie, puis à la gravité. Myriam Ould-Braham trouve dans le rôle d’Olga, fiancée de Lenski, un rôle à la mesure de son caractère mutin. Quant à Tatiana, l’amoureuse déçue, c’est elle qui porte l’essentiel du ballet: Aurélie ma in una nota il compositore ammette che è un riferimento solo marginale (infatti, si riconoscono solo pochi momenti chiaramente ispirati alla musica di Ravel). McNeff parla del suo lavoro, composto da 15 numeri, come di una serie di vignette musicali. Deliziosa è l’interpretazione dei danzatori a piedi nudi. Il coreografo venezuelano Javier De Frutos (48 anni) afferma che la sua creazione Elysian Fields (“Campi Elisi”) si ispira ai lavori di Tennesee Williams. De Frutos predilige i sapori forti (e Tennessee Williams rientra in effetti in quest’ultima categoria) con sesso e violenza in primo piano. Il lavoro comincia con una donna in forte stato depressivo. Il riferimento è probabilmente a Un tram chiamato desiderio, o forse alla Gatta sul tetto che scotta. I danzatori recitano con dizione americana e il testo è troppo spesso di difficile comprensione. Devo confessare che, per quanto ben danzato, ho trovato il lavoro discutibile. Tuttavia la maggioranza del pubblico lo ha accolto con grande entusiasmo. È stato un peccato che la compagnia non abbia festeggiato il suo 85o anniversario con un evento maggiore. Gli 85 anni fanno riferimento agli inizi di Marie Rambert, ma è importante ricordare la sua inclinazione per quella che era chiamata all’epoca danza moderna. In ogni modo Mark Baldwin può dirsi orgoglioso dei suoi bravi danzatori. Freda Pitt Balletto dell’Opéra di Parigi Onegin in finezza Onegin – cor. John Cranko, mus. Piotr I. Ciaikovsky Parigi, Opéra Garnier Con Romeo e Giulietta e La Belle Hélène, Onegin è stato il terzo balletto di John Cranko a entrare nel repertorio del Balletto dell’Opéra di Parigi (vi figura dall’aprile del 2009). Per i danzatori, crediamo sia sempre un piacere interpretare un’opera di Cranko. Forse per quel modo così personale con cui il coreografo britannico nato in Sud-Africa – formatosi al Royal Ballet di Londra e direttore del Balletto di Stoccarda fino alla morte prematura nel 1973 – riusciva a far parlare la danza. Maestro del balletto narrativo, sapeva far ridere o piangere, a suo agio tanto con i soggetti tragici quanto con le commedie. All’ultima ripresa di Onegin, nel dicembre scorso, il cast della prima ha brillato particolarmente: dato che Nicolas Le Riche era infortunato, è stato l’ “ospite” Evan McKie, danzatore principale del Balletto di Stoccarda, a interpretare il ruolo di Onegin. E che Onegin! Elegante e aristocratico, è il perfetto danseur noble, privo di ogni sorta di stucchevolezza, affettazione o eccesso. Non interpreta Onegin, è Onegin stesso, giovane uomo malinconico, distaccato, che guarda il mondo con occhio ironico e cinico. In contrasto con il carattere disincantato di Onegin, il poeta Vladimir Lensky, amico e 46 happy, sometimes serious. There are many exits and entrances. Stephen McNeff’s score is said to be based on Maurice Ravel’s L’Enfant et les sortilèges, but in a note he admits that the basis is only marginal (indeed, I detected only a few bars clearly derived from it). He calls it a score made up of fifteen numbers – a series of musical vignettes. The barefoot dancers are delightful, but it has to be admitted that the work is somewhat overlong. Javier De Frutos states that his mystifyingly entitled Elysian Fields (a world première) is inspired by the works of Tennesee Williams. De Frutos tends to favour strong meat, and Tennessee Williams actually comes into that category, with sex and violence to the fore. The work begins with a woman throwing herself about in great distress. It probably refers to A Streetcar named Desire, or perhaps Cat on a Hot Tin Roof. The speaking dancers had been coached in the American drawl. The narrative was too often obscured. I must confess that I found the work, however well-performed from a dance point of view, thoroughly unpleasant. It was, however, received with great enthusiasm from the majority of the audience. A pity the company did not mark its 85th anniversary with something more celebratory. The 85 years go back to Marie Rambert’s ballettic beginnings, but it is important to remember that she was in favour of the shift to what was then called modern dance. At all events, Mark Baldwin can be proud of his wellchosen dancers. Freda Pitt Paris Opéra Ballet McKie, Onegin’s finesse Onegin – chor. John Cranko, mus. Pyotr I. Tchaikovsky Paris, Opéra Garnier With Romeo and Juliet and La Belle Hélène, Onegin was the third ballet by John Cranko to enter the repertoire of the Paris Opéra Ballet (in April 2009). It is always a pleasure for a dancer to interpret a Cranko ballet. Maybe this is because of the personal way in which the British choreographer – born in South Africa, trained at the Royal Ballet in London and director of the Stuttgart Ballet until his premature death – knew how to make dance speak. A master of narrative ballet, he could make one laugh or cry and was at ease both in tragedies and comedies. At the latest revival of Onegin, last December, the cast of the première especially shone. As Nicolas Le Riche had had an accident, Stuttgart Ballet principal Evan McKie interpreted the title role. And what an Onegin he was! Elegant and aristocratic, he is the perfect danseur noble, devoid of any kind of coyness, affectation or excess. He does not interpret Onegin, he is Onegin, the melancholy, detached young man who looks at the world with an mocking, cynical eye. In contrast to Onegin’s disenchanted nature, Aurélie Dupont, Evan McKie – Ballet de l’Opéra de Paris: “Onegin”, c. John Cranko (ph. H. Soumireu-Lartigue) Dupont, que les récentes maternités semblent avoir rendue plus forte et plus sensuelle, en donna une interprétation éblouissante. Pas un faux pas, pas un geste en trop, une technique superbe, avec des pliés moelleux, des arabesques et des pirouettes parfaites, des envolées légères et une finesse d’interprétation qui font de cette danseuse peut-être la plus belle étoile du Ballet de l’Opéra de Paris. Sonia Schoonejans Wiener Staatsballett Marie-Antoinette revient à Versailles Marie-Antoinette – chor. Patrick de Bana, mus. Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Joseph Boulogne Saint-Georges, Wolfgang A. Mozart, Johann Christian Bach, JeanPhilippe Rameau, Jean-Féry Rebel, Luis Miguel Cobo Versailles, Opéra Royal Le Wiener Staatsballett (à savoir la compagnie de ballet de l’Opéra de Vienne), dirigé aujourd’hui par l’ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris Manuel Legris, a présenté Marie-Antoinette de Patrick de Bana futura vittima di Onegin, è un personaggio travolgente, splendidamente interpretato da Josua Hoffalt che passa con facilità dalla gioia di vivere alla gelosia, e poi alla gravità. Myriam Ould-Braham trova nel personaggio di Olga, la fidanzata di Lensky, un ruolo che le è congeniale per il suo carattere sbarazzino. Quanto a Tatiana, l’innamorata delusa, è lei la vera protagonista del balletto: Aurélie Dupont, che le recenti maternità sembrano aver reso perfino più forte e sensuale, ne dà un’interpretazione abbagliante. Non un passo falso, non un gesto di troppo. La tecnica eccellente, con morbidi pliés, arabesques e pirouettes perfette e slanci leggeri, e la finezza interpretativa fanno forse di questa danzatrice l’étoile più luminosa, oggi, del Balletto dell’Opéra di Parigi. Sonia Schoonejans Wiener Staatsballett Maria-Antonietta torna a Versailles Marie-Antoinette – cor. Patrick de Bana, mus. Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Joseph Boulogne Saint-Georges, Wolfgang A. Mozart, Johann Christian Bach, Jean-Philippe 47 Vladimir Lensky, poet, friend and future victim of Onegin, is an enormously appealing character and was splendidly interpreted by Josua Hoffalt, shifting easily from joie de vivre to jealousy and then to gravity. Myriam OuldBraham finds a congenial role in the character of Olga, Lensky’s fiancée, thanks to her happy-go-lucky temperament. As for Tatiana, disappointed in love, she is the real protagonist of the ballet: Aurélie Dupont, who seems to have acquired strength and sensuality following her recent motherhood, gives a dazzling interpretation. Not one false step, not one gesture too many. Her excellent technique, with soft pliés and arabesques, perfect pirouettes and light leaps, together with her interpretative subtlety, make her perhaps the loveliest étoile of the Paris Opéra Ballet. Sonia Schoonejans Vienna Opera Ballet Marie-Antoinette returns to Versailles Marie-Antoinette – chor. Patrick de Bana, mus. Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Joseph Boulogne Saint-Georges, Wolfgang A. précisément là où flotte le fantôme de ladite reine: à l’Opéra Royal du Château de Versailles. Patrick de Bana est né à Hambourg (mais sa famille est de Madagascar) et il a dansé avec le Béjart Ballet Lausanne et la Compañía Nacional de Danza de Madrid avant de s’adonner à la chorégraphie (il a même fondé une compagnie en 2003, Nafas Dance Company). Il a créé Marie-Antoinette (un ballet en deux actes qui dure deux heures) à Vienne en 2010 (à l’origine de la pièce, il y avait un duo créé pour lui et Agnès Letestu, étoile de l’Opéra de Paris). Letestu a aussi signé les costumes du spectacle, sobres et efficaces. Dans le but de “mieux communiquer” les troubles de la reine, de Bana introduit deux personnages allégoriques, le Destin (Kirill Kourlaev) et l’Ombre de Marie-Antoinette (Alice Firenze). Leurs duos servent de transition entre les différents tableaux. C’est lors de ces moments de transition que se glissent les interventions du compositeur Luis Miguel Cobo (mais le contraste avec le reste de la musique de compositeurs du XVIIIe siècle n’est pas choquant). Bien que cela nous permette d’apprécier les qualités de Kourlaev, les deux figures symboliques demeurent tout à fait inutiles. La dramaturgie se suffit à ellemême sans besoin d’ajouter d’autres personnages que ceux de la reine, Louis XVI, Madame Elisabeth (la délicieuse Ketevan Papava), Hans Axel von Fersen (Kamil Pavelka), Marie-Thérèse d’Autriche (l’imposante Dagmar Kronberger), ainsi que le Comte de Mercy (Fabrizio Coppo) et Louis XV (Christoph Wenzel). L’insurrection des “révolutionnaires” est caractérisée par des costumes contemporains. Un clin d’œil à l’histoire actuelle? Par ailleurs, le ballet n’est pas (fort heureusement) une “fresque historique” mais un “aperçu intimiste” sur le destin malheureux d’une souveraine. L’élément le plus intéressant de la mise en scène consiste dans son dynamisme, qui caractérise également la construction chorégraphique. Le souffle se fait haletant. Sans s’éloigner du “classique” (dont on emploie ici l’essence formelle et le vocabulaire), de Bana s’empare aussi des techniques contemporaines et les mélange dans une même phrase. Le résultat est fluide et plusieurs moments se détachent comme des duos ou des portés remarquables. L’emploi de “signes” stylistiques rococo est inévitable, mais sa juxtaposition avec le “moderne” n’est pas dérangeante. Toutefois, on se demande pourquoi on a choisi les demi-pointes au lieu des pointes, qui sembleraient convenir davantage à cette chorégraphie. On a évité de montrer la guillotine. La mort de Marie-Antoinette n’est qu’esquissée, avec bon goût mais avec puissance: un port-detête allusif et un son interrompu… Mais il faut dire que sans une Olga Esina lumineuse dans le rôle de Marie-Antoinette, ou sans un Roman Lazik expressif (il rappelle beaucoup Manuel Legris) dans le rôle de Louis XVI, le résultat n’aurait pas été le même. Isis Wirth Rameau, Jean-Féry Rebel, Luis Miguel Cobo Versailles (Francia), Opéra Royal Il Wiener Staatsballett (ossia la compagnia di balletto dell’Opera di Vienna), diretto oggi dall’ex étoile dell’Opéra di Parigi Manuel Legris, ha presentato Marie-Antoinette di Patrick de Bana proprio dove aleggia il fantasma della regina di Francia del titolo: all’Opera Reale del Castello di Versailles. Patrick de Bana (di famiglia del Madagascar) è nato ad Amburgo e ha danzato con il Béjart Ballet Lausanne e la Compañía Nacional de Danza di Madrid prima di darsi alla coreografia (fondando anche un suo gruppo nel 2003, Nafas Dance Company). Ha creato Marie Antoinette (balletto in due atti della durata di due ore) a Vienna nel 2010 (all’origine del lavoro vi era un duo creato per sé e Agnès Letestu, étoile dell’Opéra di Parigi). La Letestu ha anche firmato i costumi, sobri ed efficaci, dello spettacolo. Nell’intento di “comunicare meglio” i tormenti della regina, de Bana introduce due personaggi allegorici, il Destino (Kirill Kourlaev) e l’Ombra di Maria-Antonietta (Alice Firenze). I loro duetti fungono da passaggio tra le diverse scene tagliate col coltello. È in questi momenti di transizione che si collocano gli interventi del compositore Luis Miguel Cobo (ma il contrasto con il resto della musica, di compositori del Settecento, non è parso stridente). Per quanto ciò ci permetta di apprezzare le qualità di Kourlaev, le due figure simboliche paiono del tutto inutili. La drammaturgia si regge senza bisogno d’altro sui personaggi della regina stessa, di Luigi XVI, di Madame Elisabeth (la deliziosa Ketevan Papava), Hans Axel von Fersen (Kamil Pavelka), Maria-Teresa d’Austria (l’imponente Dagmar Kronberger), e anche sul Conte de Mercy (Fabrizio Coppo) e Luigi XV (Christoph Wenzel). L’insurrezione dei “rivoluzionari” è caratterizzata da costumi contemporanei. Una strizzata d’occhio alla storia attuale? Del resto, il balletto non è (per fortuna) un “affresco storico” ma uno “scorcio intimista” sul destino sfortunato di una sovrana. L’elemento di maggior interesse della messa in scena risiede nel suo dinamismo, che caratterizza anche la costruzione coreografica. Il respiro si fa ansante. Senza allontanarsi dal “classico” (di cui impiega l’essenza formale e il vocabolario), de Bana usa anche tecniche contemporanee, unendo l’uno e l’altro in una stessa frase. Il risultato è fluido e diversi sono i momenti che spiccano, come alcuni duetti o “lifts” notevoli. Inevitabile che vengano poi anche impiegati “segni” stilistici del rococò; la sua contrapposizione con il “moderno” tuttavia non infastidisce. Ma ci si domanda perché siano state scelte le mezze punte invece delle punte, che sembrerebbero più congeniali a questa coreografia. Si è evitato di mettere in scena la ghigliottina. La morte di Maria-Antonietta è solo suggerita, con buon gusto ma con forza: un “portde-tête” allusivo e un suono interrotto… Ma va detto che senza la luce che emana 48 Mozart, Johann Christian Bach, Jean-Philippe Rameau, Jean-Féry Rebel, Luis Miguel Cobo Versailles (France), Opéra Royal The Wiener Staatsballett (Vienna Opera Ballet), directed by former Paris Opéra étoile Manuel Legris, presented Marie-Antoinette by Patrick de Bana in the very place haunted by the ghost of the French Queen of the title: at the Royal Opera of the Palace of Versailles. Patrick de Bana (whose family is from Madagascar) was born in Hamburg and danced with the Béjart Ballet Lausanne and the Compañía Nacional de Danza in Madrid before becoming a choreographer (he also founded his own group in 2003, Nafas Dance Company). He created MarieAntoinette (a two-act ballet lasting two hours) in Vienna in 2010 (the work had initially started off as a duo for himself and Agnès Letestu, an étoile of the Paris Opéra). Letestu also designed the sober and effective costumes of this ballet. In order to “better convey” the queen’s suffering, de Bana introduces two allegorical characters, Destiny (Kirill Kourlaev) and the Shadow of Marie-Antoinette (Alice Firenze). Their duos serve as a bridge between the various, roughly-cut scenes. In such moments of transition composer Luis Miguel Cobo intervenes (yet the contrast with the rest of the music, by 18th century composers, does not sound incongruous). Much as this enables us to appreciate Kourlaev’s qualities, the two symbolical figures seem to be totally pointless. The dramatic structure stands without the help of characters other than the Queen herself, Louis XVI, Madame Elisabeth (the delightful Ketevan Papava), Hans Axel von Fersen (Kamil Pavelka), Marie-Therese of Austria (an imposing Dagmar Kronberger), and also Count de Mercy (Fabrizio Coppo) and Louis XV (Christoph Wenzel). The insurrection of the “revolutionaries” is represented by contemporary costumes. Is this a wink at current history? In any case this ballet is (luckily) not an “historical fresco” but an “intimate look” at the unhappy destiny of a sovereign. The most interesting feature of the staging is its dynamism, which also pervades the choreographic structure. The pace becomes breathless. Although De Bana does not move away from the classical style, whose formal structure and vocabulary he employs, he also uses contemporary techniques and joins both vocabularies in the same sentence. The result is fluidity, with many good points, such as remarkable duos or lifts. Twisted movements become expressive. It was impossibile to avoid using Rococo stylistic patterns; but their juxtaposition with the classic style is not disturbing. However one wonders why demi-pointes were chosen instead of pointes which would have seemed more suited to this kind of choreography. The guillotine is not shown on stage. Olga Esina – Wiener Staatsballett: “Marie-Antoinette”, c. Patrick de Bana (ph. D. Dimov) Staatsballett Berlin Peer Gynt débute à Berlin Peer Gynt – chor. Heinz Spoerli, mus. Edvard Grieg, Brett Dean et Mark-Anthony Turnage Berlin, Deutsche Oper Sans doute Peer Gynt constituera-t-il le point fort de cette saison 2011-2012 du Ballet de l’Opéra de Berlin dont la programmation comporte, par ailleurs, une forte proportion de reprises. Ce ballet de Heinz Spoerli, le célèbre chorégraphe suisse, est à la fois une évidente réussite artistique et un grand succès public. Inutile d’y revenir en détail, BALLET2000 en ayant rendu compte, lors de sa création à l’Opernhaus de Zurich, en 2007. On se contentera d’en souligner l’unité chorégraphique, dramaturgique et musicale. Et cela en dépit des difficultés que soulève le drame de Henrick Ibsen avec ses scènes pittoresques situées au Maroc et en Égypte, ainsi que dans un asile d’aliénés. La musique pourrait aussi paraître disparate en raison du recours fait à des pièces de deux compositeurs contemporains, Brett Dean et Mark-Anthony Turnage. Mais miraculeusement, le passage de la musique d’Edvard Olga Esina, nel ruolo di Maria-Antonietta, o senza l’espressivo Roman Lazik (che tanto ricorda Manuel Legris) nel ruolo di Luigi XVI, il risultato non sarebbe stato lo stesso. Isis Wirth Staatsballett Berlin Peer Gynt di Spoerli a Berlino Peer Gynt – cor. Heinz Spoerli, mus. Edvard Grieg, Brett Dean e Mark-Anthony Turnage Berlino, Deutsche Oper Questo Peer Gynt costituirà forse il piatto forte di questa stagione 2011-2012 del Balletto dell’Opera di Berlino (diretto da Vladimir Malakhov), che infatti ha in programma più che altro riprese di titoli già in repertorio. Questo balletto di Heinz Spoerli, coreografo svizzero ben noto anche in Germania, non solo è un successo artistico, ma ha anche avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico. Non ritorneremo qui sui dettagli dello spettacolo, dato che BALLETTOOGGI lo aveva recensito alla creazione, all’Opernhaus di Zurigo nel 2007. Ci limiteremo a evidenziarne l’unità coreografica, drammaturgica e musicale. E tutto ciò nonostante le difficoltà poste 49 Marie-Antoinette’s death is only hinted at, with good taste but also force: a suggestive “port-de-tête” and an interrupted sound… But it must be stated that without the light emanating from Olga Esina, in the role of Marie-Antoinette, or without expressive Roman Lazik (who reminds one so much of Manuel Legris) in the role of Louis XVI, the result would not have been the same. Isis Wirth Staatsballett Berlin Spoerli’s Peer Gynt debuts in Berlin Peer Gynt – chor. Heinz Spoerli, mus. Edvard Grieg, Brett Dean and Mark-Anthony Turnage Berlin, Deutsche Oper This Peer Gynt will perhaps be the highlight of the Berlin Ballet’s 2011-2012 season which almost exclusively features only revivals of previously-performed works. This ballet by Heinz Spoerli, the most famous Swiss choreographer, is not only an artistic success but has also met with passionate approval from the audience. We will not linger on the work’s details, since BALLET2000 LA SCENA -NON SCENA DI SONIA NIF OSI SCENA-NON NIFOSI Vladimir Malakhov – Staatsballett Berlin: “Peer Gynt”, c. Heinz Spoerli (ph. B. Stöß) Grieg pour la pièce d’Ibsen à l’un et à l’autre se fait en douceur, sans le moindre hiatus. À la richesse musicale (avec chœur et solistes) répond une fascinante diversité visuelle, qu’il s’agisse des scènes avec les trolls, le roi de la montagne ou dans le désert. Un large pan de la seconde partie du spectacle se danse d’ailleurs sur du sable… Ce qui, limitant les prouesses virtuoses, permet des effets inhabituels dans le registre des glissades! Si, à la première, le corps de ballet n’avait pas toujours le synchronisme requis, les solistes s’imposaient d’éclatante façon. À l’applaudimètre, Dinu Tamazlacaru l’emportait haut la main. Ce Roi de la montagne est un véritable feu follet, plus souvent dans les airs que sur terre. Nadja Saidakova campe une émouvante Solveig et Polina Semionova une ensorcelante Anitra. Magnifique acteur, Vladimir Malakhov (Peer) nous laisse toutefois le regret des années où il dansait vraiment ses rôles. Leonard Jakovina incarne une mort séduisante. Autre excellente surprise, le comédien Sebastian Hülk qui, dans le rôle du Sprecher (“récitant”), s’intègre merveilleusement à l’action scénique, jusqu’à saisir violon et archet. Et à en jouer! Jean Pierre Pastori dal dramma omonimo di Henrick Ibsen con le sue scene pittoresche ambientate in Marocco e in Egitto e anche in un ospedale per alienati mentali. Le scelte musicali potrebbero sembrare disparate dato il ricorso anche a pezzi di due compositori contemporanei, Brett Dean e Mark-Anthony Turnage. Ma, miracolosamente, il passaggio dalla musica di Edvard Grieg (quella composta per la pièce di Ibsen) all’uno e all’altro avviene dolcemente, senza il minimo stridore. Alla ricchezza musicale (con coro e solisti dal vero, ovviamente, trattandosi di un grande teatro d’opera come quello di Berlino) corrisponde un’affascinante varietà visiva, che si tratti della scena dei Trolls (sorta di elfi mostruosi), di quella del re della montagna o di quella nel deserto. Per buona parte del secondo atto si danza infatti sulla sabbia… Cosa che, pur limitando le prodezze virtuosistiche, permette di creare effetti insoliti nel registro delle glissades! Alla prima, il corpo di ballo non ha sempre mostrato il sincronismo necessario, ma i solisti si sono imposti brillantemente. Il più applaudito è stato Dinu Tamazlacaru. Questo Re della Montagna è un vero fuoco fa- 50 reviewed it at when it was created at the Zürich Opera House in 2007. We shall simply underline its choreographic, dramatic and musical unity; all this in spite of the difficulties presented by Henrik Ibsen’s homonymous play, with its picturesque scenes set in Morocco and Egypt, as well as in a mental asylum. The musical choices might look heterogeneous, as one hears pieces of two contemporary composers too, Brett Dean and Mark-Anthony Turnage. But, miraculously, the transition from Edvard Grieg’s music (composed for Ibsen’s play) to both contemporary musicians takes place gently, without stridency. The musical richness (with chorus and soloists) is coupled with a fascinating visual variety, be it the scene with the Trolls, the Mountain King or in the desert. A good part of the second act is danced on sand…This makes unusual effects possible, especially in the glissades, though limiting virtuoso dexterity! At the première, the corps de ballet did not always display the necessary synchronism, but the soloists emerged with brilliancy. The one who got most applause was Dinu Anteprima veneziana per la Sonia Nifosi Motion Dance Group che presenta la nuova produzione “Della Prova e Del Viaggio”. Questa interessante proposta artistica arriva dopo i prestigiosi riconoscimenti che la compagnia ha ottenuto la scorsa stagione dalla critica internazionale per l’originalità dei suoi spettacoli. “Della Prova e Del Viaggio” è uno studio della coreografa per riflettere e far riflettere sul concetto dell’apparire e sulla ricerca dell’essere, percorrendo la strada delle leggi sottili per mezzo delle quali si ottiene la conoscenza del dominio di sé “Giulietta degli Spiriti” sulla realtà materiale, attraverso quello che c’è dietro la danza firmata Nifosi. Associazioni di idee, fantasie e richiami interni che si muovono in ordine sparso tra il quotidiano mondo dei ballerini e quello dei “Viaggi di Gulliver” di J. Swift. Uno spazio scenico in allestimento, dei danzatori in prova che viaggiano attraverso le fasi della preparazione di uno spettacolo al debutto sviluppando connessioni e intrecci che riportano all’ infanzia, dove ricorrono immagini tratte da una favola dai con“Monolocale vendesi” tenuti un po’ paradossali dove, col cambiare delle dimensioni degli esseri umani, cambia la proporzione tra i fatti e quindi il giudizio sui fatti stessi. Un’ avventura creativa che avviene “a vista” in un apparente disordine della scena-non scena. Una danza che muove i passi tra l’inconscio e le emozioni. Il 16 marzo al “Teatro ai Frari” di Venezia 70 minuti di grande coinvolgimento insieme agli artisti di questa prestigiosa compagnia per un affascinante viaggio che approderà in numerose città italiane. Ballet de l’Opéra de Bordeaux Numéro un! Chopin Número Uno – chor. Mauricio Wainrot, mus. Fryderyk Chopin; Carmina Burana – chor. Mauricio Wainrot, mus. Carl Orff Bordeaux, Opéra Bordeaux est une des rares villes françaises à conserver, au sein de son Opéra, une compagnie de ballet de haut niveau. Dirigée depuis 1996 par Charles Jude, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, celleci possède non seulement un répertoire classique mais également une grande ouverture vers le moderne et le contemporain. Les 38 danseurs de la compagnie possèdent tous une formation hétéroclite et dansent avec la même conviction la Giselle de Jules Perrot et Marius Petipa ou l’Annonciation d’Angelin Preljocaj. Et si le public français veut voir (ou découvrir) des chorégraphes au style très différent mais tous formés au ballet classique, comme Robert North, Oscar Araiz, ou encore Vaclav Kunez, c’est à l’Opéra de Bordeaux qu’il pourra les applaudir. Le chorégraphe argentin Mauricio Wainrot, à qui est consacré le premier programme de la saison, fait partie de ces artistes internationaux que la plupart des institutions chorégraphiques françaises semblent bouder. Et pourtant, quel talent que celui de Wainrot. La première pièce du programme, Chopin Número Uno, créée pour sa compagnie El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín il y a tout juste un an, est une œuvre profondément poétique où les 14 danseurs évoluent, dans des ensembles ou des duos, sur le Concerto pour piano et orchestre numéro 1 du compositeur polonais, comme si la musique émanait de leur corps. La souplesse et la continuité d’un mouvement qui semble ne jamais devoir s’arrêter, rappellent Jirí Kylián, et pourtant le style de Wainrot est singulier, plus lyrique, plus expressif. Il est vrai qu’en Argentine, comme au Chili, un fort courant expressionniste a pris racine dès les années 40 lorsque des danseurs allemands, fuyant la guerre, y ont enseigné. Le jeune Wainrot, qui faisait ses classes classiques à l’École Supérieure du Teatro Colón de Buenos Aires, s’est aussi intéressé à ce courant et a étudié auprès d’Eda Aisemberg, ancienne élève de Mary Wigman. Sa double formation, classique et expressionniste, à laquelle s’ajoute une grande musicalité, font de Wainrot un chorégraphe tout à fait original dont l’invention chorégraphique se renouvelle sans cesse. Il ne pouvait que se sentir à l’aise avec la musique très rythmée du compositeur allemand Carl Orff qui crée en 1937 ses célèbres Carmina Burana à partir de manuscrits du XIIIème siècle retrouvés dans un monastère. Se saisissant de cette œuvre chorale, Mauricio Wainrot en dégage la puissance dramatique, alterne sensualité et spiritualité et entraîne les danseurs dans une performance tuo, più spesso in aria che coi piedi per terra. Nadja Saidakova interpreta un’emozionate Solveig e Polina Semionova è un’ammaliante Anitra. Attore magnifico, Vladimir Malakhov (Peer) ci fa rimpiangere tuttavia i tempi in cui danzava davvero i suoi ruoli. Leonard Jakovina incarna una Morte seducente. Altra eccellente sorpresa, l’attore Sebastian Hülk che, nel ruolo dello Sprecher (il declamatore), si inserisce perfettamente nell’azione scenica, fino a prendere in mano archetto e violino. E a suonarlo! Jean Pierre Pastori Balletto dell’Opera di Bordeaux Numero uno a Bordeaux Chopin Número Uno – cor. Mauricio Wainrot, mus. Fryderyk Chopin; Carmina Burana – cor. Mauricio Wainrot, mus. Carl Orff Bordeaux, Opéra Bordeaux è una delle poche città francesi a conservare all’interno del suo teatro dell’opera una compagnia di balletto di buon livello. Diretta dal 1996 da Charles Jude, ex étoile dell’Opéra di Parigi, la compagnia, oltre al repertorio classico, mostra una grande apertura verso il moderno e il contemporaneo. I 38 danzatori della compagnia vantano una formazione eclettica e danzano con la stessa convinzione la Giselle tradizionale e l’Annonciation di Angelin Preljocaj. E se il pubblico francese vuol vedere (o scoprire) dei coreografi di stili molto diversi ma tutti formati alla danza classica, come Robert North, Oscar Araiz, o ancora Vaclav Kunez, potrà applaudirli proprio all’Opera di Bordeaux. Il coreografo argentino Mauricio Wainrot, al quale è stato dedicato il primo programma della stagione, fa parte di quegli artisti internazionali che la maggior parte delle istituzioni francesi sembra snobbare. Eppure, Wainrot è davvero un talento. Il primo lavoro in programma, Chopin Número Uno, creato per la sua compagnia El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín esattamente un anno fa, è un’opera intensamente poetica. 14 interpreti danzano, in gruppi o in duetti, sul Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 del compositore polacco, come se la musica emanasse dai corpi. La morbidezza e la continuità del movimento che sembra non fermarsi mai ricordano Jirí Kylián, eppure lo stile di Wainrot è originale, lirico ed espressivo. Va detto che in Argentina, come in Cile, una forte corrente espressionista si è insediata fin dagli anni Quaranta quando vi insegnavano danzatori tedeschi, giunti in fuga dalla guerra. Il giovane Wainrot, che faceva le sue lezioni di danza classica alla scuola del Teatro Colón di Buenos Aires, si è anche interessato a questa corrente e ha studiato con Eda Aisemberg, allieva di Mary Wigman. La sua doppia formazione, classica ed espres- 52 Tamazlacaru. This Mountain King is a regular will o’ the wisp, and more often up in the air than touching ground. Nadja Saidakova interprets an emotional Solveig and Polina Semionova a fascinating Anitra. Though a magnificent actor, Vladimir Malakhov (Peer) makes us however feel regret for the times when he really used to dance his roles. Leonard Jakovina is a seductive Death. Actor Sebastian Hülk was another excellent surprise: in the role of the Sprecher (the Speaker), he becomes a part of the scenic action, even to the point of wielding violin and bow – and playing it! Jean Pierre Pastori Bordeaux Opera Ballet Number one in Bordeaux Chopin Número Uno – chor. Mauricio Wainrot, mus. Fryderyk Chopin; Carmina Burana – chor. Mauricio Wainrot, mus. Carl Orff Bordeaux (France), Opera House Bordeaux is one of the few French cities whose opera house can boast a quality ballet company. Since 1996 the company has been directed by Charles Jude, a former étoile of the Paris Opéra; besides its classical repertoire it is open to a modern and contemporary one. The 38 dancers in the company have an eclectic training and can convincingly dance both Jules Perrot and Marius Petipa’s Giselle and Angelin Preljocaj’s Annonciation. And if French audiences want to see (or discover) choreographers of different styles, but all trained in classical ballet, like Robert North, Oscar Araiz, or Vaclav Kunez, the place to do so is the Bordeaux Opera House. Argentinian Mauricio Wainrot, to whom the first programme of the season was devoted, is one of those international choreographers that most French dance institutions seem to snub. Yet Wainrot is a real talent. The first work in the programme, Chopin Número Uno (“Chopin Number One”) was created for his own company, El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, exactly one year ago. It is an intensely poetic work: 14 interpreters dance, in groups or duos, to the Polish composer’s Piano and Orchestra Concerto No.1, as though music were emanating from their bodies. The softness and continuity of movement, that seems never to stop, reminds one of Jirí Kylián, yet Wainrot’s style is more original, more lyrical and expressive. It must be said that in Argentina, as in Chile, a strong Expressionistic trend has been underway since the ‘Forties, when German dancers, fleeing from the war, were teaching there. Young Wainrot, who studied ballet at the School of the Teatro Colón in Buenos Aires, also took an interest in this trend Yumi Aizawa, Alvaro Rodríguez Piñera – Ballet de l’Opéra de Bordeaux: “Chopin número uno”, c. Mauricio Wainrot (ph. S. Colomyes) qui exige un engagement total. Cette version des Carmina Burana, créée il y a plus de dix ans pour le Ballet Royal des Flandres, n’a rien perdu de sa force. Pour cette reprise, elle était magnifiée par l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Bordeaux. À l’issue d’une des représentations, le danseur espagnol Alvaro Rodríguez Piñera a été nommé soliste de la compagnie. Sonia Schoonejans The Forsythe Company Siegal, la danse et l’architecture Civic Mimic – chor. Richard Siegal, mus. Hubert Machnik Dresde, Festspielhaus Hellerau Dans le bâtiment historique de la Festspielhaus Hellerau de Dresde, The Forsythe Company a présenté Civic Mimic de l’Américain Richard Siegal, avec l’”architecture” de R&Sie(n) Architects (un cabinet fondé à Paris en 1989 par François Ballet de l’Opéra de Bordeaux: “Carmina Burana”, c. Mauricio Wainrot (ph. S. Colomyes) sionista, alla quale si aggiunge una grande musicalità, fa di Wainrot un coreografo molto originale la cui inventiva coreografica si rinnova sempre. Non può che sentirsi a suo agio sulla musica assai ritmata del compositore tedesco Carl Orff che creò nel 1937 i suoi celebri Carmina Burana a partire da manoscritti del XIII secolo ritrovati in un monastero. Mauricio Wainrot libera la forza drammatica di questa composizione corale, alterna sensualità e spiritualità e coinvolge i danzatori in uno spettacolo che necessita di un impegno totale. Questa visione dei Carmina Burana, creati dieci anni fa per il Balletto Reale delle Fiandre, ha mantenuto tutta la sua forza. Sonia Schoonejans The Forsythe Company Siegal, la danza e l’architettura Civic Mimic – cor. Richard Siegal, mus. Hubert Machnik Dresda, Festspielhaus Hellerau 53 and studied with Eda Aisemberg, a pupil of Mary Wigman. His dual background, classical and Expressionistic, to which a great musicianship is added, makes Wainrot a highly original choreographer, whose choreographic inventiveness is constantly renewed. He cannot but feel at ease with the strongly rhythmic music of German composer Carl Orff’s celebrated Carmina Burana (1937), based on 13th manuscripts found in a monastery. Mauricio Wainrot releases the dramatic force of this choral music, alternates sensuality and spirituality and involves his dancers in a performance that demands total commitment. This version of Carmina Burana, created ten years ago for the Royal Ballet of Flanders, has preserved all its powerfulness. Sonia Schoonejans The Forsythe Company Siegal, dance and architecture Civic Mimic – chor. Richard Siegal, mus. Hubert Machnik Roche) et la musique live du compositeur et guitariste Hubert Machnik. Siegal, un ex forsythien, fondateur (en 2005) et directeur de “The Bakery Paris-Berlin”, a suscité un certain intérêt avec ses pièces primées en Allemagne et aux États-Unis, comprenant souvent des performances et des musiques live. Il a ainsi collaboré avec des musiciens tels qu’Alberto Posadas (Glossopoeia). Le thème qui l’a inspiré maintenant est celui de l’interrelation sociale de l’individu (le corps) avec l’”espace” (l’architecture), sur la base d’un conditionnement. C’est-à-dire dans quelle mesure la “mimique” du corps humain peut créer des signes dans l’espace et dans une communauté déterminée. C’est pourquoi la collaboration avec François Roche se révèle assez importante. La structure architecturale consiste en une longue estrade blanche à divers niveaux, soutenue par des montants métalliques: les danseurs y évoluent dessus, dessous et tout autour. Le but de la performance, c’est de faire comprendre comment un milieu clos au contact avec d’étrangers développe des formes subtiles de communication corporelle. Les cinq danseurs (Kenneth Flak, Caroline Geiger, Francesca Mattavelli, Külli Roosna, Camille Revol et Paula Sánchez) déploient, pendant plus d’une heure et dix minutes, une grande énergie; ils bougent sans cesse, dans une excitation continuelle, nourrie par la musique qui change selon la circonstance. Les constructions plastiques produisent des effets différents; tantôt c’est le plié qui l’emporte, tantôt les extensions poussées jusqu’à une certaine limite ou les gestes surprenants. Le spectateur demeure en suspens. Nello storico edificio della Festspielhaus Hellerau di Dresda, The Forsythe Company ha presentato Civic Mimic dell’americano Richard Siegal, con l’”architettura” di R&Sie(n) Architects (uno studio fondato a Parigi nel 1989 da François Roche) e la musica dal vivo del compositore e chitarrista Hubert Machnik. Siegal, un ex forsythiano, fondatore (nel 2005) e direttore di “The Bakery ParisBerlin”, è stato oggetto di attenzione per alcuni suoi lavori premiati in Germania e negli Stati Uniti e che comprendono spesso performances e musica dal vivo. È così che ha collaborato con musicisti come Alberto Posadas (Glossopoeia). Il tema che lo ha ispirato ora è quello dell’interrelazione sociale dell’individuo (il corpo) con lo “spazio” (l’architettura), sulla base di un condizionamento. Ovvero come la “mimica” del corpo umano possa creare segni nello spazio e in una comunità determinati. Ecco che la collaborazione con François Roche si rivela piuttosto importante. La struttura architettonica consiste in una lunga pedana bianca ad altezze diverse, sostenuta da paletti di metallo, sopra, sotto e intorno alla quale evolvono i danzatori. L’obiettivo della performance è di far comprendere come in un ambiente chiuso al contatto con estranei si sviluppino delle forme sottili di comunicazione corporea. I cinque danzatori (Kenneth Flak, Caroline Geiger, Francesca Mattavelli, Külli Roosna, Camille Revol e Paula Sánchez) dispiegano, per più di un’ora e dieci minuti, grande energia; si muovono senza posa, in un’eccitazione continua, alimentata dalla musi- Dresden (Germany), Festspielhaus Hellerau In the historical building of Festspielhaus Hellerau in Dresden, The Forsythe Company presented Civic Mimic by American Richard Siegal, with “architecture” by R&Sie(n) Architects (a studio founded in Paris in 1989 by François Roche) and live music by composer and guitarist Hubert Machnik. Siegal, a former Forsythe disciple, founder (in 2005) and director of “The Bakery ParisBerlin”, gained consideration for some of his works, which received awards in Germany and in the United States. They often feature live music which is how he came to collaborate with musicians such as Alberto Posadas (Glossopoeia). The theme that has inspired him now is that of the individual’s social interaction with “space”, also seen as the body’s interaction with architecture, on the basis of conditioning. Which means how the “mimic” of the human body creates signs in a given space or community. So the collaboration with François Roche takes on a certain importance. The architectural structure consists in a long white podium at different levels, supported by metal pegs: dancers dance over, under and around it. The purpose of the performance is to make the spectator understand how subtle forms of bodily communication develop when we come into contact with strangers in a closed space. The five dancers (Kenneth Flak, Caroline Geiger, Francesca Mattavelli, Külli Roosna, Camille Revol and Paula Sánchez) display great energy for more than an hour and ten minutes; they dance non-stop in a constant state of excitement fuelled by a Francesca Mattavelli – The Forsythe Company: “Civic Mimic”, c. Richard Siegal (ph. S. Dittrich) Centr o Internazionale di Danza Centro Toni Candelor o Candeloro A Lecce, una nuova realtà nel Sud d’Italia. Nuova, ma fondata sull’esperienza di Toni Candeloro, uno dei più noti artisti italiani nel mondo della danza, e legata all’attività professionale del suo Balletto di Puglia. Corsi di formazione e di perfezionamento. Danza classica, contemporanea, di carattere, repertorio. Ginnastica correttiva, fisioterapia applicata alla danza. Maestri stabili e ospiti internazionali. Eventi: spettacoli, stages, mostre, incontri. Servizi: biblioteca specializzata, mediateca. SONO ANCORA APER TE LE ISCRIZIONI A APERTE TUTTI I CORSI Centr eo Centro Coreo eoggrafico del Mediterraneo o Cor Laboratori FFokine okine via Leuca 71 - 73020 Cavallino - Lecce informazioni: [email protected] [email protected] Tel. (+39) 329.3992712 54 Il est clair que Siegal sait ficeler une œuvre – qu’elle soit “performative” ou non – et qui ne laisse pas indifférents. Les interprètes savent insuffler aux spectateurs l’énergie qu’ils dégagent dans une sorte d’osmose. C’est une pièce “optimiste”, positive, qui exprime ses intentions théoriques par le mouvement. Ce qui ne déplaît pas de nos jours, où beaucoup de chorégraphes ne tablent que sur la “pensée”. Siegal semble vouloir dire que la “réflexion” (dans ce cas celle architecturale, bien que prévisible étant donné que l’espace est un élément partagé entre danse et architecture) n’est pas en contraste avec la “danse pure”. Danse qui se nourrit ici de références classiques et de la chorégraphie des années 1970. On peut voir et apprécier Civic Mimic comme une pièce abstraite, sans avoir besoin d’une explication conceptuelle, ni même de son titre-référence: “mimique civique”. Isis Wirth Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg Bayadère impériale La Bayadère – chor. Marius Petipa, mus. Ludwig Minkus Turin (Italie), Teatro Regio En automne, le Ballet Kirov du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg a présenté au Teatro Regio de Turin trois programmes. À la grande compagnie russe nous avons consacré la couverture et l’article principal du numéro de septembre de notre revue, lors de sa tournée à Londres et à Turin. Cela vaut la peine de rendre compte au moins de La Bayadère. Il s’agit de la version chorégraphique en trois actes (sans la scène finale de l’écroulement du temple) de Vladimir Ponomarev et Vatchtang Tchaboukiani de 1941, avec des ajouts de Konstantine Sergueev et Nikolaï Zoubovsky. Il suffit de lire la liste de tous ces noms pour comprendre que cette Bayadère a trouvé au fil du temps sa forme définitive pour entrer au grand répertoire, qui doit être connu, vu et revu, pour en apprécier les valeurs esthétiques. La possibilité de bénéficier de La Bayadère dans l’interprétation d’une compagnie prestigieuse comme celle du Théâtre Mariinsky ne fait qu’augmenter notre plaisir. Tout d’abord pour son corps de ballet féminin impeccable, voire sublime dans l’acte des ombres, les 32 créatures “clonées” d’une rare perfection et même émouvantes dans la répétition hypnotique de l’arabesque penchée qui les conduit vers Solor, l’homme que se disputent la bayadère Nikya et la fille du Rajah Gamzatti, qui fait tuer sa rivale. C’est pourquoi Solor, brisé par la douleur, s’adonne à l’opium et voit se multiplier sa bayadère. Quelle expérience que d’admirer Oulyana ca che varia a seconda della situazione. Le costruzioni plastiche possono essere ad effetto o più posate; a volte predomina il plié, altre le estensioni portate a un certo limite o i gesti sorprendenti. Lo spettatore resta in bilico. È chiaro che Siegal è dotato, se non di originalità in quanto tale, di una certa capacità di imbastire un’opera che – “performativa” o no – non lascia indifferenti. Gli interpreti sanno infondere agli spettatori l’energia che emanano in una sorta di osmosi. È questo un lavoro “ottimista”, positivo e solare, che esprime tutte le sue intenzioni teoriche tramite il movimento. Cosa che non dispiace oggi che molti dei coreografi si accontentano del “pensiero”. Siegal sembra voler dire che la “riflessione” (in questo caso quella architettonica, per quanto prevedibile dato che lo spazio è un tratto comune tra danza e architettura) non è in contrasto con la “danza pura”. Danza che qui si nutre di riferimenti classici o della coreografia degli anni 70 del secolo scorso. Possiamo vedere e apprezzare Civic Mimic come un lavoro astratto, senza che sia necessaria una qualche spiegazione concettuale. E nemmeno un rinvio preciso al suo titolo-riferimento: “mimica civica”. Isis Wirth Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo Bayadère imperiale La Bayadère – cor. Marius Petipa, mus. Ludwig Minkus Torino, Teatro Regio Il Balletto Kirov del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo ha presentato al Teatro Regio di Torino tre programmi. Vale la pena di riferire almeno della Bayadère (di cui pure BALLETTOOGGI ha dato conto in altre occasioni). Si tratta della versione coreografica in tre atti (senza la scena finale del crollo del tempio) di Vladimir Ponomarev e Vachtang Ciabukiani del 1941, con l’inserimento di danze di Konstantin Sergheyev e Nikolai Zubovsky. Basta già la lista di tanti nomi a chiarire che questa Bayadère si è “stabilizzata” nel tempo in questa sua forma come titolo di grande repertorio, che va conosciuto, visto e rivisto, per comprenderne appieno i valori estetici. La possibilità di godersi La Bayadère con una compagnia di lusso come quella del Teatro Mariinsky rafforza il piacere. Anzitutto per il suo corpo di ballo femminile impeccabile, sublime nell’atto delle ombre, le 32 creature “clonate” di rara perfezione, persino commoventi, nella ripetizione ipnotica dell’arabesque penchée che le conduce a Solor, conteso tra la baiadera Nikya e la figlia del Rajah Gamzatti, la quale fa uccidere la sua rivale. Ecco perché Solor, 56 music that changes according to the situation. The plastic movements are either emphatic or calmer; at times pliés are predominating, at times extensions are pushed to a certain limit or else there are startling gestures. The spectator is left hanging on. It is plain that Siegal is gifted, if not with originality per se, with a certain ability to build a work that – whether a true performance or not – does not leave one unmoved. The interpreters manage to infuse their energy into the audience, through a kind of osmosis. This is an “optimistic” work, positive and luminous, which expresses all theoretical intentions through movement. Something most welcome today when most choreographers are satisfied with mere “thought”. Siegal seems to declare that “reflection” (in this case on architecture, much as one should expect that, since space is an element shared both by dance and architecture) is not in contrast with “pure dance”. Here dance feeds either on ballet or on the choreography of the 1970’s. We can see and appreciate Civic Mimic as an abstract work, without needing any explanation of the concept, nor of its symbolic title: “civic mimic”. Isis Wirth Kirov Ballet of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg Imperial Bayadère La Bayadère – chor. Marius Petipa, mus. Ludwig Minkus Turin (Italy), Teatro Regio The Kirov Ballet of the Mariinsky Theatre in St. Petersburg presented three programmes at the Teatro Regio in Turin. BALLET2000 devoted its September cover-story to the company on the occasion of its tour in London and Turin. It is however worthwhile discussing at least La Bayadère one more time. This is the 1941choreographic version in three acts (without the final scene in which the temple collapses) by Vladimir Ponomarev and Vachtang Chabukiani, with the insertion of dances by Konstantin Sergeyev and Nikolai Zubovsky. Such a list of names suffices to make clear that this Bayadère has been “crystallized” in time in this shape as a title of the classical repertoire and that it must be studied, seen and seen again so that its aesthetic values may be appreciated in full. The opportunity of enjoying La Bayadère performed by a high-profile company such as that of the Mariinsky Theatre increases the pleasure. First of all thanks to its impeccable female corps de ballet which is sublime in the Act of the Shadows; one sees 32 “clones” of rare perfection; they are almost moving in the hypnotic repetition of the arabesque penchée which leads them to Solor – the hero over whom temple dancer Nikiya and Gamzatti the Rajah’s daughter were in competition – the latter having had her rival killed. This is why Ulyana Lopatkina – Mariinsky-Kirov Ballet: “La Bayadère”, c. Marius Petipa (ph. N. Razina) Lopatkina dans le rôle de Nikya, au lyrisme puissant et à la technique sans tache, consciente comme elle l’est qu’une grande ballerine “doit” être une Diva tout au long du spectacle. La Gamzatti de Viktoria Tereshkina est belle, mais sans plus. Dans le rôle de Solor, Danil Korsuncev est correct, sûr de lui et attentif à sa partenaire. Le fakir Magdaveya est le brillantissime Grigori Popov; l’idole doré de Filip Stepin l’est un peu moins. Les solistes de la danse des bayadères et des danses indiennes sont magnifiques, sans oublier les trois Ombres du IIIe acte, Anastasia Nikitina, Maria Sirinkina et Oksana Skoryk. Et l’ensemble est un festival de couleurs pour les yeux. Mariinsky-Kirov Ballet: “La Bayadère”, c. Marius Petipa (ph. N. Razina) affranto, si dà all’oppio e vede la sua baiadera moltiplicata. E qui ammirare Uliana Lopatkina nel ruolo di Nikya è un’esperienza a sé, per la forza convinta del suo lirismo, accompagnato da una tecnica senza macchia immersa nell’estrema consapevolezza che una grande ballerina “deve” essere una Diva, in ogni istante del suo stare in scena. La Gamzatti di Viktoria Tereshkina è bella e necessaria nella costruzione della vicenda, come dev’essere e nulla di più. Il Solor di Danil Korsuncev è giusto, sicuro, attento alla partner. Il fachiro Magdaveya è il brillantissimo Grigori Popov; l’idolo d’oro di Filip Stepin lo è un po’ meno. Ma l’insieme è una festa di colore per gli occhi e 57 Solor, overcome with grief, smokes opium and has a multiple vision of his bayadère. Here admiration for Uliana Lopatkina as Nikiya is a special experience, because of the convincing force of her lyricism and her spotless technique; she is immersed in the deep awareness that a great dancer “must” be a Diva every moment she is onstage. Viktoria Tereshkina’s Gamzatti is lovely and instrumental to the structure of the plot – as she must be, nothing more. Danil Korsuncev’s Solor is right: secure and attentive to his partner. Magdaveya the Brahmin is danced by the extremely brilliant Grigori Popov; Filip Stepin as the Golden Idol is a bit less so. But altogether this is a colourful feast to the eye and a joy thanks to so much good and true danc- C’est la démonstration que l’esprit maison de Saint-Pétersbourg maintient et renforce son image resplendissante et sa suprématie dans l’univers d’un classicisme qui enchante, respectant la tradition tout en s’ouvrant à notre époque. Elisa Guzzo Vaccarino Marco Berrettini Rencontres spatiales… Sì, viaggiare – idée et chorégraphie Marco Berrettini, son Marco Berrettini, Samuel Pajand Paris, Théâtre de la Bastille (Festival d’Automne) Après plusieurs années de silence qui suivirent l’échec en 2004 de sa pièce No paraderan, voici que Marco Berrettini revient en force dans le panorama chorégraphique contemporain. Ce chorégraphe italien, passé par la London School of Contemporary Dance, puis diplômé de la Folkwangschule de Essen (sous la direction de Pina Bausch et de Hans Züllig), grand lecteur du philosophe allemand Peter Sloterdijck, se passionne pour toutes les formes de l’altérité, notamment celles induites par l’usage d’internet. Dans Sì, viaggiare (“Oui, voyager”) créé cet été à Vienne lors du Festival Impulstanz, ils sont neuf danseurs, habillés en cosmonautes, juchés sur le toit d’une soucoupe volante, qui vont pendant une heure et demie, déployer la question de la rencontre avec l’autre, thème depuis quelque temps récurrent dans l’œuvre de Berrettini. Lors de la préparation de Sì, viaggiare, Berrettini a passé plus de six mois sur des sites de rencontre, des blogs de discussion, des réseaux sociaux, recueillant un matériau considérable qu’il ajoute à certains concepts de Sloterdijck comme celui de “l’accompagnateur” soumis à ses danseurs afin qu’ils soient expérimentés. Sur scène, les rencontres vont se construire entre les neuf personnages jetés sur une planète inconnue, étrangers les uns aux autres, en suivant des combinatoires diverses. Leur visage, dissimulé sous le casque, ne peut rien exprimer et laisse toute latitude au corps dont le moindre geste acquiert une importance énorme. Le style est sobre voire minimaliste mais intriguant. Sì, viaggiare, s’il emprunte son titre à une chanson de l’Italien Lucio Battisti, fait davantage référence à un souvenir d’enfance de Berrettini lié à l’envoi dans l’espace d’une sonde supposée rentrer en contact avec des extra-terrestres. Elle s’appelait “Voyager” et relevait de la Nasa. Rencontre improbable…. En revanche, celle de Berrettini avec son public a réussi cette fois, tant il est capable de créer une atmosphère avec presque rien, un rien qui flotte dans l’air et nous poursuit avec insistance. Sonia Schoonejans una gioia per tanta buona e vera danza e tante magnifiche ballerine nei ruoli solistici, per le danze delle baiadere e per quelle indiane, senza dimenticare le tre Ombre del terzo atto, Anastasia Nikitina, Maria Sirinkina e Oksana Skoryk. È la dimostrazione che la “fabbrica” pietroburghese mantiene e consolida il suo smalto splendente e il suo primato nell’universo di un classicismo che incanta, nel rispetto della tradizione e insieme nello spirito di oggi. Elisa Guzzo Vaccarino Marco Berrettini Incontri spaziali Sì, viaggiare – cor. Marco Berrettini, suono Marco Berrettini, Samuel Pajand Parigi, Théâtre de la Bastille (Festival d’Automne) Dopo alcuni anni d’assenza, che hanno fatto seguito all’insuccesso nel 2004 della sua pièce No paraderan, ecco Marco Berrettini ritornare in forze nel panorama coreografico. Questo coreografo italiano, formatosi alla London School of Contemporary Dance, diplomato della Folkwangschule di Essen (diretta allora da Pina Bausch e Hans Züllig), grande lettore del filosofo tedesco Peter Sloterdijck, s’interessa a tutte le forme di alterità, in particolare a quelle create da internet. In Sì, viaggiare, creato quest’estate a Vienna nell’ambito del Festival Impulstanz, si esibiscono nove danzatori, vestiti da cosmonauti, sul tetto di un disco volante; il tema dello spettacolo, della durata di un’ora e mezza, è appunto l’incontro con l’altro. Durante la preparazione di Sì, viaggiare, Berrettini ha passato più di sei mesi sui siti di incontri, sui blogs e i social networks, raccogliendo un materiale considerevole a cui ha aggiunto alcuni concetti di Sloterdijck. In scena hanno luogo gli incontri tra i nove personaggi atterrati su un pianeta sconosciuto, estranei gli uni agli altri, secondo combinazioni diverse. Il viso, nascosto sotto i caschi, è privato della sua espressione che passa così al corpo; ogni minimo gesto acquista dunque una grande importanza. Lo stile è sobrio, anzi minimalista, ma affascinante. Sì, viaggiare, che prende in prestito il titolo da una canzone di Lucio Battisti, è più legato in verità a un ricordo d’infanzia di Berrettini: l’invio di una sonda nello spazio che avrebbe dovuto entrare in contatto con gli extraterrestri. La sonda si chiamava “Voyager”. Incontro improbabile…. Invece, quello di Berrettini con il suo pubblico questa volta ha avuto successo. Il coreografo sa infatti creare un’atmosfera senza quasi nulla, un nulla che aleggia nell’aria e che seguiamo senza staccare lo sguardo. Sonia Schoonejans 58 ing and so many magnificent girls in the solo parts, the Indian and the bayadères’ dances. And we must not forget the three Shadows in the third Act, Anastasia Nikitina, Maria Sirinkina and Oksana Skoryk. Here is the proof that the St. Petersburg “powerhouse” is keeping up and indeed consolidating its shining aura and supremacy in the universe of classical ballet: enchanting, in full of respect both for tradition and for today’s spirit. Elisa Guzzo Vaccarino Marco Berrettini Encounters in space Sì, viaggiare – chor. Marco Berrettini, sound Marco Berrettini, Samuel Pajand Paris, Théâtre de la Bastille (Festival d’Automne) After a few years’ absence following the flop of his pièce No paraderan in 2004, Marco Berrettini is back on the choreographic scene with a vengeance. This Italian choreographer, who studied at the London School of Contemporary Dance and got his diploma at the Folkwangschule in Essen (at that time directed by Pina Bausch and Hans Züllig), is a great reader of German philosopher Peter Sloterdijck and is interested in all forms of ‘otherness’, particularly those created by Internet. In Sì, viaggiare (“Yes, travelling”), created last summer in Vienna at the Festival Impulstanz, nine male dancers dressed as astronauts perform on the roof of a flying saucer: the theme of the work, lasting one and a half hours, is the encounter with the other. During the preparation of Sì, viaggiare, Berrettini spent more than six months studying chat lines, blogs and social networks, collecting considerable material to which he added some notions of Sloterdijck’s such as the one of the “accompanist” who is subordinated to the dancers in order to make them savvier. On stage one sees the encounters of the nine characters who have landed on an unknown planet; they are strangers to one other, according to different combinations. Faces are hidden under helmets and are therefore devoid of expression; this is left to the body, the slightest gesture thus acquiring great importance. The style is bare, indeed minimalist, but fascinating. Sì, viaggiare borrows its title from a song by (Italian pop singer) Lucio Battisti but is in fact connected to a childhood memory of Berrettini’s: the launch into outer space of a probe that was to make contact with alien races. The space probe was called “Voyager”. An unlikely encounter… But Berrettini’s own encounter with his audience was successful this time. This choreographer knows how to create an atmosphere out of almost nothing: a nothing that floats in the air and that we follow with persistence. Sonia Schoonejans M u l t i M ed i a Yvette Chauviré, Erik Bruhn: “Giselle”, 1964 (ph. Serge Lido) Cinéma Cinema Cinema Les rendez-vous avec le ballet dans des centaines de cinémas d’Europe et d’Amérique se poursuivent (le projet est dû à la société Pathé Live; voir le site www.pathelive.com pour la liste des cinémas en France). Le 11 mars, du Théâtre Bolchoï de Moscou on retransmettra en direct Le Corsaire: ce ballet, d’origine française (créé en 1856 par Joseph Mazilier sur la musique d’Adolphe Adam) et réélaboré par la suite plusieurs fois en Russie par Marius Petipa avec des ajouts musicaux d’autres compositeurs, est ici présenté dans la version chorégraphique montée en 2007 par Alexeï Ratmansky et Youri Bourlaka précisément pour la grande compagnie moscovite. Le 29 avril, toujours du Théâtre Bolchoï, suivra Le Clair Ruisseau de Ratmansky luimême, qui en 2003 a recréé ce titre du ballet soviétique sur la musique de Dmitri Chostakovitch (à l’origine il fut créé en 1935 par Fedor Lopukhov, mais la chorégraphie originale a été perdue). Continuano gli appuntamenti con il balletto in centinaia di cinema d’Europa e d’America, prodotti dalla società francese Pathé Live (vedi il sito web www.pathelive.com, e per la lista dei cinema italiani: www. nexondigital.com). L’11 marzo in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca sarà trasmesso Le Corsaire: questo balletto d’origine francese (creato nel 1856 da Joseph Mazilier sulla musica di Adolphe Adam) e rielaborato poi più volte in Russia da Marius Petipa con aggiunte musicali di altri compositori, è qui presentato nella versione coreografica firmata nel 2007 da Alexei Ratmansky e Yuri Burlaka proprio per la grande compagnia moscovita. Seguirà il 29 aprile, sempre dal Teatro Bolshoi, Il limpido ruscello dello stesso Ratmansky, che nel 2003 ha ricreato questo titolo del balletto sovietico sulla musica di Dmitri Shostakovich (all’origine fu creato nel 1935 da Fedor Lopukhov, ma la coreografia originaria è andata perduta). The appointments with ballet in hundreds of cinemas in Europe and USA. continue, thanks to French company Pathé Live (see website www.pathelive.com). On March 11 Le Corsaire will be relayed live from the Bolshoi Theatre in Moscow: this ballet of French origin (created by Joseph Mazilier to Adolphe Adam’s music in 1856) and re-worked a number of time by Marius Petipa in Russia, with additions by other composers, is presented here in the choreographic version that Alexei Ratmansky and Yuri Burlaka made specially for the great Muscovite company in 2007. On April 29, again from the Bolshoi Theatre, Ratmansky’s The Bright Stream will be shown; he recreated this Soviet ballet to music by Dmitri Shostakovich in 2003. (The Bright Stream was created originally by Fedor Lopukhov in 1853, but the original choreography is lost). DVD Delouche ou le témoin des générations Étoiles pour l’exemple – par Dominique Delouche – Doriane Films BALLET2000 a rendu compte au cours des années des DVD de la série “Étoiles pour l’exemple” de Dominique Delouche; le dernier, Balanchine in Paris, sorti il y a quelques mois, a été présenté dans le numéro 222. La Doriane Films a commercialisé maintenant un coffret de six DVD rassemblant les films qui composent cette heureuse “collection”. Amoureux du ballet, le réalisateur Dominique Delouche (80 ans) commença à tourner ses court-métrages sur la danse dès 1960, avec des étoiles de la scène chorégraphique française: on se souvient du Spectre de la danse avec Nina Vyroubova, Serge Lifar, Attilio Labis et Serge Golovine, d’Aurore avec Rosella Hightower et d’Autour de la Sylphide avec Ghislaine Thesmar (qui figurent, avec plusieurs autres, comme “bonus” des six DVD). Dès la fin des années 1980, Delouche – qui entretemps avait gagné l’appellation de “cinéaste de la danse” – se mit à travailler à cette série, consacrée au récit de la vie et de la carrière des grandes personnalités du ballet qui servent d’exemple aux jeunes générations et à celles à venir. Il s’agit (en ordre) d’Ekaterina Maximova et Vladimir Vassiliev, Maïa Plissetskaïa, Yvette Chauviré, Nina Vyroubova, Monique Loudières, Serge Peretti, Violette Verdy, Alicia Markova, Serge Lifar et George Balanchine. DVD Delouche: nel solco delle generazioni Étoiles pour l’exemple – di Dominique Delouche – Doriane Films (in francese e in inglese) BALLETTOOGGI ha reso conto negli anni dei DVD della serie “Étoiles pour l’exemple” di Dominique Delouche; l’ultimo, Balanchine in Paris, uscito pochi mesi fa, è stato recensito sul numero 222. La Doriane Films ha messo ora sul mercato un cofanetto di sei DVD che raccoglie i filmati di cui si compone questa fortunata “collezione”. Innamorato del balletto, il regista Dominique Delouche (80 anni) cominciò a girare cortometraggi sulla danza fin dal 1960, con étoiles della scena coreografica francese: si ricordano Le Spectre de la danse con Nina Vyroubova, Serge Lifar, Attilio Labis e Serge Golovine, Aurore con Rosella Hightower e Autour de la Sylphide con Ghislaine Thesmar (che figurano, con vari altri, tra i “bonus” dei sei DVD). Dalla fine degli anni 80, Delouche – che nel mentre si era conquistato l’appellativo di “cinéaste de la danse” – prese a lavorare a questa serie, dedicata al racconto della vita e della carriera di grandi personalità del balletto che sono da esempio per le giovani generazioni e per quelle a venire. Sono (in ordine) Ekaterina Maximova e Vladimir Vassiliev, Maya Plissetskaya, Yvette Chauviré, Nina Vyroubova, Monique Loudières, Serge Peretti, Violette Verdy, Alicia Markova, Serge Lifar e George Balanchine. A caratterizzare questi film non sono tanto le immagini d’epoca (per altro scarse), ma le interviste agli stessi personaggi (quando possi- 60 DVD Delouche: the trail of generations Étoiles pour l’exemple – by Dominique Delouche – Doriane Films (in French and English) BALLET2000 has regularly reported, in this DVD era, about the Dominique Delouche series “Étoiles pour l’exemple”; the lastest release, a few months ago, Balanchine in Paris, was reviewed in issue No. 222. Doriane Films has just published a boxed set of 6 DVDs containing all the films that make up this successful collection. In love with ballet, producer Dominique Delouche (80) started making short films on dance as far back as 1960, with étoiles of the French stage: one remembers Le Spectre de la danse with Nina Vyroubova, Serge Lifar, Attilio Labis and Serge Golovine, Aurore with Rosella Hightower and Autour de la Sylphide with Ghislaine Thesmar (which are featured, among others, in the bonuses of the 6 DVDs). At the end of the ‘Eighties Delouche – who meanwhile had acquired the nickname of “cinéaste de la danse” – began working on this series which is devoted to narrating the life and career of great ballet stars, an example to the new generations and to those to come. They are (in this order) Ekaterina Maximova and Vladimir Vasiliev, Maya Plisetskaya, Yvette Chauviré, Nina Vyroubova, Monique Loudières, Serge Peretti, Violette Verdy, Alicia Markova, Serge Lifar and George Balanchine. What makes these films remarkable are not so much the period pictures (sparse, by the way), but the interviews with these celebrities (whenever possible) or with those who knew them (which considerably lengthens the Ce ne sont pas les images de l’époque (très rares) qui caractérisent ces films, mais plutôt les interviews des protagonistes eux-mêmes (quand c’est possible) ou d’autres qui les ont connus (ce qui enrichit pas mal la liste des personnalités présentes dans le film). Mais Delouche s’intéresse surtout à transmettre le savoir de la danse; ce sont donc les longues séances de coaching qui l’emportent: ici, les artistes des générations passées apprennent aux jeunes danseurs les rôles dans lesquels ils ont brillé (rôles créés souvent sur euxmêmes), afin d’en travailler l’interprétation et les détails de style. On y trouve des anecdotes curieuses, les manies et tempéraments de personnalités extraordinaires, des aperçus fascinants de la vie d’artiste, capables de séduire les passionnés de tous âges. Une pièce de collection, incontournable. Cristiano Merlo Web De Keersmaeker contre Beyoncé C’est le scandale du moment: la diatribe autour du plagiat qui oppose Anne Teresa De Keersmaeker à Beyoncé qui aurait copié ses chorégraphies. Sur YouTube, on met en parallèle Countdown de la pop star avec les séquences de la compagnie Rosas dirigée par De Keersmaeker. Qu’en dire? Est-il regrettable que dans un clip musical destiné à la consommation de masse on commence à employer un matériau chorégraphique et esthétique différent de celui habituel, même si cela implique un “vol”? Il n’y a qu’à écouter ce que dit la victime de ces danses “volées”. «Comme beaucoup de gens – dit Keersmaeker – je suis resté pantoise quand j’ai reçu par Facebook un message qui me communiquait que deux des mes chorégraphies – Rosas danst Rosas (1983) et Achterland (1990) – apparaissaient dans le nouveau vidéoclip de Beyoncé, Countdown. On m’a demandé si j’étais en train de vendre la compagnie Rosas au circuit commercial… Quant j’ai vu la vidéo en question, je suis restée ébahie, non seulement à cause de la ressemblance avec les mouvements de Rosas danst Rosas, mais aussi avec les costumes, les décors et la réalisation du film de Thierry De Mey… Les gens m’ont demandé si j’étais fâchée ou flattée. D’un côté, je suis heureuse que Rosas danst Rosas puisse atteindre ainsi – peut-être – un public de masse qu’un tel spectacle de danse n’aurait jamais pu connaître (bien que Rosas soit célèbre dans le monde de la danse depuis les années 80). bile) o ad altri che li hanno conosciuti (allungando così di molto la lista delle personalità presenti nei film). Ma, poiché Delouche è interessato soprattutto alla trasmissione del sapere di danza, sono le lunghe sedute di coaching a imporsi: quelle in cui gli artisti delle generazioni passate insegnano ai giovani danzatori i ruoli nei quali hanno brillato (ruoli spesso creati proprio su di loro), soffermandosi sull’interpretazione, sulla cura dello stile e dei dettagli. Ne emergono aneddoti curiosi, vezzi e caratteri di personalità straordinarie, scorci affascinanti di vita d’artista, capaci di sedurre gli appassionati di ogni età. Un pezzo da collezione, irrinunciabile. Cristiano Merlo list of those who appear in these films). However, since Delouche is mainly interested in transmitting dance knowledge, the salient moments are the long coaching sessions: where artists of the past generations teach young dancers the roles in which they shone in their day (roles they themself often created), lingering on interpretation, attention to style and details. Thus we find here curious anecdotes, along with the whims and tempers of extraordinary celebrities, fascinating glimpses of artists’ lives, that will seduce fans of every age. A collector’s item, not to be missed. Cristiano Merlo Web De Keersmaeker versus Beyoncé De Keersmaeker contro Beyoncé È lo scandalo del momento: la diatriba per plagio di Anne Teresa De Keersmaeker contro Beyoncé che avrebbe copiato la sua coreografia. Su YouTube, si vedono a confronto Countdown della pop star e le sequenze del gruppo Rosas diretto dalla De Keersmaeker. Che dire? È un male che in un clip musicale destinato al consumo di massa si cominci a usare qualche materiale coreografico ed estetico diverso dal solito, anche a costo di un “furto”? Ad ogni modo, sentiamo che cosa dice la vittima delle danze “rubate”. 61 Web It is the scandal of the day: Anne Teresa De Keersmaeker accuses Beyoncé of plagiarism, of copying her choreography. On YouTube, one can juxtapose the pop star’s Countdown with footage of the Rosas group directed by De Keersmaeker. What can one say? Is it an evil when in a musical clip for mass enjoyment unusual choreographic and aesthetic material begins to be employed, even at the cost of a “theft”? In any case, let us hear what the victim of the “stolen” dance has to say. “Like so many people, I was extremely surprised when I got a message through Facebook about the special appearance of my two choreographies – Rosas danst Rosas (1983) and Achterland (1990) in Beyoncé’s new videoclip Et Beyoncé n’est certes pas le pire des émulatrices, elle chante et danse très bien et avec bon goût! D’un autre côté, il y a des règles et des conséquences pour ce genre d’actions, et je ne peut pas croire qu’elle ou ses collaborateurs n’en soient pas conscients. En conclusion, l’épisode ne m’a pas énervée, au contraire, il m’a fait réfléchir sur certaines choses. Par exemple, pourquoi faut-il que la culture populaire ait besoin d’une trentaine d’années pour reconnaître le travail expérimental en danse?... Et que dit-elle à propos de Rosas danst Rosas? Dans les années 1980, la pièce fut considérée comme une affirmation du pouvoir féminin, une prise de position sur la sexualité des femmes. On m’a souvent demandé si c’était une pièce féministe. Maintenant que je la voit dansée par Beyoncé, je la trouve agréable mais je n’y vois rien de tout cela. Elle reste séduisante au sens commercial du terme, comme peut l’être un entertainment». De son côté, Beyonce admet que quelques séquences de son Countdown ont été inspirées de la pièce de la chorégraphe belge mais Anne Teresa De Keersmaeker parle de plagiat pur et simple, Beyoncé ne l’ayant jamais contactée pour lui demander son autorisation. Installations à Cannes. Le Festival de Danse de Cannes, placé cette année sous la direction de Frédéric Flamand, depuis toujours pionnier de la réflexion sur le rapport entre danse et nouvelles technologies, a complété sa programmation de spectacles (v. comptes rendus) avec deux installations. Sur le site des chorégraphes Nicole et Norbert Corsino (www.nncorsino.com), on peut trouver des informations sur Mues, qui numérise les mouvements lents, essentiels, de deux danseuses rendues abstraites, projetées sur de nombreux écrans, certains en interaction avec les déplacements du visiteur. Voici la description donnée par les deux auteurs: “Une chorégraphie des corps nus s’exprime jusqu’à l’épuisement du mouvement. Tout se meut à une vitesse à peine perceptible, à la frontière de la photographie et de la peinture et laisse apparaître une transformation lente du corps-paysage”. Un titre fleuve par contre que celui de l’installation du vidéaste, plasticien et musicien “Come molti sono rimasta davvero sorpresa quando ho ricevuto tramite Facebook un messaggio che mi comunicava che due mie coreografie – Rosas danst Rosas (1983) e Achterland (1990) – apparivano nel nuovo videoclip di Beyoncé, Countdown. Mi è stato chiesto se stavo vendendo il gruppo Rosas al circuito commerciale… Quando ho visto il video in questione, sono rimasta di stucco non solo per la somiglianza con i movimenti di Rosas danst Rosas, ma anche con i costumi, la scenografia e con le riprese del film di Thierry De Mey… La gente mi ha chiesto se sono arrabbiata o lusingata. Da un lato sono felice che Rosas danst Rosas possa così raggiungere forse un pubblico di massa che un tale spettacolo di danza non avrebbe mai potuto coinvolgere, nonostante sia diventato celebre nel mondo della danza fin dagli anni Ottanta. E Beyoncé non è certo la peggiore tra gli emulatori, canta e danza molto bene e ha buon gusto! Dall’altro lato ci sono delle regole e delle conseguenze per questo genere di azioni, e non posso credere che lei o i suoi collaboratori non ne siano consapevoli. Concludendo, l’episodio non mi ha fatto arrabbiare, anzi, mi ha fatto riflettere su alcune cose. Del tipo, perché la cultura popolare ha bisogno di trent’anni per riconoscere un lavoro sperimentale di danza?... E che cosa dice sul lavoro di Rosas danst Rosas? Negli anni Ottanta, fu considerato un’affermazione del potere femminile, una presa di posizione sulla sessualità delle donne. Mi è spesso stato chiesto se fosse un lavoro femminista. Ora che lo vedo danzato da Beyoncé, lo trovo piacevole ma non vedo nulla di tutto ciò. Resta seducente in senso commerciale, come può esserlo un entertainment”. Dal canto suo, Beyoncé ammette che alcune sequenze di Countdown sono state ispirate al lavoro della coreografa belga ma Anne Teresa De Keersmaeker parla di puro plagio dato che la Beyoncé non l’ha mai contattata per chiederle un’autorizzazione. Installazioni a Cannes. Il Festival de Danse de Cannes, quest’anno sotto la direzione di Frédéric Flamand, da sempre pioniere della riflessione sul rapporto danza e nuove tecnologie, ha completato il suo programma di spettacoli (v. recensioni) con due installazioni. Al sito dei coreografi francesi Nicole e Norbert Corsino (www.nncorsino.com), si possono trovare notizie su Mues, “arte numerica” che digitalizza cioè i movimenti lenti, essenziali, di due danzatrici rese astratte, proiettate su tanti schermi, tra cui molti a funzionamento interattivo con gli spostamenti dei visitatori. La descrizione fornita dalla coppia di autori recita: “Una coreografia di corpi nudi procede fino allo sfinimento del movimento. Tutto avanza a una 62 Countdown. I was asked if I were now selling out Rosas into the commercial circuit... When I saw the actual video, I was struck by the resemblance of Beyoncé’s clip not only with the movements from Rosas danst Rosas, but also with the costumes, the set and even the shots from the film by Thierry De Mey… People asked me if I’m angry or honoured. Neither, on the one hand, I am glad that Rosas danst Rosas can perhaps reach a mass audience which such a dance performance could never achieve, despite its popularity in the dance world since 1980s. And, Beyoncé is not the worst copycat, she sings and dances very well, and she has a good taste! On the other hand, there are protocols and consequences to such actions, and I can’t imagine she and her team are not aware of it. To conclude, this event didn’t make me angry, on the contrary, it made me think a few things. Like, why does it take popular culture thirty years to recognise an experimental work of dance?... And, what does it say about the work of Rosas danst Rosas? In the 1980s, this was seen as a statement of girl power, based on assuming a feminine stance on sexual expression. I was often asked then if it was feminist. Now that I see Beyoncé dancing it, I find it pleasant but I don’t see any edge to it. It’s seductive in an entertaining consumerist way”. As to Beyoncé, she admits that a few sequences from Countdown were inspired by the Belgian choreographer’s work, but Anne Teresa De Keersmaeker talks about sheer plagiarism, since Beyoncé never contacted her to seek permission. Installations in Cannes. The Festival de Danse de Cannes, this year under the direction of Frédéric Flamand, who was always a pioneer in the relationship between dance and new technologies, completed its programme (see reviews) with two installations. On the website of French choreographers Nicole and Norbert Corsino (www.nncorsino.com), one can find news about Mues, “numeric art”: this means it digitalizes the slow, essential movements of two women who are abstracted and shown on several screens, many of which are interactive with the movements of the visitors. The two authors provide the following description: “A choreography of naked bodies goes on and on to the exhaustion of movement. Everything proceeds at barely perceptible speed, on the border with photography and painting, showing a slow transformation of the body as landscape.” The fine work of filmmaker, visual artist and musician Thierry De Mey has a long title: From Inside & Equi Voci-Equal Voices. Depending on the audience’s choice – they must tread on one of the squares of light on the floor – footage is shown of William Forsythe’s One Flat Thing, Reproduced, with its famous large tables, or the rotations of the hip-hopper boys from Kinshasa, or else Il Cretto di Gibellina, a work by Alberto Burri in memory of the earthquake that destroyed a Sicilian village. The three videos are available on YouTube. iPad, iPhone, iKhan. The Teatro di San Carlo in Naples has published, with an iPad application, a series of videos of its best performances. One has only to connect to iTunes and Thierry De Mey: From Inside & Equi VociEqual Voices. À partir des choix du public – qui doit marcher sur l’un des trois carrés de lumière au sol – elle montre les images de One Flat Thing, Reproduced de William Forsythe avec ses grandes tables, ou les évolutions des jeunes hip-hoppeurs de Kinshasa ou le Cretto di Gibellina, œuvre de l’artiste Alberto Burri en mémoire du tremblement de terre qui ravagea la ville sicilienne. On peut visionner les trois vidéos sur YouTube. iPad, iPhone, iKhan. Le Teatro di San Carlo de Naples publie, avec une application pour iPad, une série de vidéos de ses meilleures représentations. On peut accéder à l’AppStore pour acheter les films en question sur iTunes. Le site web du danseur et chorégraphe anglais Akram Khan est élégant et tournoyant tout comme son Kathak. Et maintenant, pour celui qui veut connaître ses pièces et ne perdre aucune nouveauté, on dispose d’une application pour iPhone, l’”iKhan”. S’agit-il de l’histoire bien connue du nouveau et de l’ancien qui, dans la culture orientale, seraient susceptibles de cohabiter en parfaite harmonie? Opéra multimédia. L’Opéra de Paris développe ses supports multimédia avec un compte Twitter, twitter.com/#!/operadeparis. Grâce à des messages concis, l’Opéra garde le lien avec ses spectateurs internautes et les informe en temps réel de l’actualité du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille. En plus, l’Opéra compte une nouvelle page Facebook, facebook.com/ operadeparis, avec désormais plus de 17 000 fans qui peuvent commenter et partager quotidiennement articles, vidéos et photographies exclusives de ses spectacles. Ensuite le Site Internet de l’Opéra, operadeparis.fr, s’est doté d’une rubrique Opéra Vidéo qui permet aux internautes de découvrir tout l’univers de l’Opéra à travers cinq canaux vidéo: extraits de spectacles, rencontres avec les artistes, répétitions, métiers de l’Opéra et présentations des œuvres par Philippe Jordan (directeur musical), Brigitte Lefèvre (directrice de la danse) et Christophe Ghristi (directeur de la dramaturgie). Pour finir voici Mémopéra, la mémoire de l’Opéra de Paris de 1989 à nos jours. La base de données MEMOPERA donne accès à toutes les représentations ayant eu lieu au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille depuis l’ouverture. Elle permet ainsi aux amateurs d’opéra et de ballet de retrouver tous les chanteurs, danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, etc… ayant participé aux productions de l’Opéra de Paris. Limitée pour l’heure à 1989, cette base est destinée à remonter le temps et à s’étendre progressivement à travers les décennies. Elisa Guzzo Vaccarino Livres Michael Clark – sous la direction de Suzanne Cotter et Robert Violette – Violette Editions, 2011 (en langue anglaise) Il s’agit d’un livre d’art, voire d’un objet d’art, avec une couverture élégante en noir velocità appena percettibile, al confine con la fotografia e la pittura e mostra una lenta trasformazione del corpo-paesaggio”. Un lungo titolo invece per il bel lavoro del “filmmaker”, artista visivo e musicista Thierry De Mey: From Inside & Equi Voci-Equal Voices. A seconda della scelta del pubblico – che deve calpestare uno dei tre quadrati di luce al suolo – mostra le immagini di One Flat Thing, Reproduced di William Forsythe con i famosi tavoloni, o le evoluzioni dei ragazzini hip-hoppers di Kinshasa o il Cretto di Gibellina, opera di Alberto Burri in memoria del terremoto che devastò la città siciliana. I tre video sono disponibili su YouTube. iPad, iPhone, iKhan. Il Teatro di San Carlo di Napoli pubblica, con un’apposita applicazione su iPad, una collana di video sulle proprie migliori rappresentazioni. Basta collegarsi a iTunes per cliccare sul nodo dedicato dell’AppStore dove acquisire i filmati in questione. Il sito web del danzatore e coreografo inglese Akram Khan è elegante e rotante come il suo amato Kathak. E ora, per conoscere il suo lavoro, è disponibile anche un’applicazione per iPhone, “iKhan”, per chi non vuol perdere nessuna notizia e novità. È la solita storia del nuovo e del vecchio che, nella cultura orientale, possono convivere in perfetta armonia? Opéra multimediale. L’Opéra di Parigi arricchisce i suoi supporti multimediali con un account Twitter, twitter.com/#!/operadeparis. Tramite dei messaggi concisi, l’Opéra mantiene i contatti con i suoi spettatori internauti e li informa in tempo reale sulla programmazione e le attività al Palais Garnier e all’Opéra Bastille. L’Opéra annovera anche una nuova pagina Facebook, facebook.com/operadeparis, dove ha ormai più di 17.000 fans che possono commentare e interagire quotidianamente. Inoltre, il sito web dell’Opéra, operadeparis.fr, ha una nuova voce, “Opéra Vidéo”, che permette ai navigatori di scoprire tutto l’universo dell’Opéra attraverso cinque canali video: estratti dagli spettacoli, incontri con gli artisti, prove, dietro le quinte e presentazione delle opere con Philippe Jordan (direttore musicale), Brigitte Lefèvre (direttrice della compagnia di balletto) e Christophe Ghristi (direttore della drammaturgia). E per finire, Mémopéra, la memoria dell’Opéra di Parigi dal 1989 a oggi. Il data-base Mémoopéra dà accesso ai dati di tutte le rappresentazioni che hanno avuto luogo al Palais Garnier e all’Opéra Bastille dalla sua apertura. Permette così agli appassionati d’opera e balletto di ritrovare tutti i cantanti, i danzatori, i registi, i coreografi ecc. che hanno partecipato alle produzioni dell’Opéra. Questi archivi che per ora partono dal 1989 si arricchiranno nel tempo con i dati delle epoche precedenti. Elisa Guzzo Vaccarino Libri Michael Clark – a cura di Suzanne Cotter e Robert Violette – Violette Editions, 2011 (in inglese) Si tratta di un libro d’arte, di un oggetto d’arte anzi, con un’elegante copertina in bianco e nero, 348 pagine e più di 580 illustrazioni. Vuole tracciare lo straordinario percorso di un 64 to click on the AppStore icon where one can buy such films. The website of British dancer and choreographer Akram Khan is elegant and rotating like his beloved Kathak. And now, in order to get acquainted with Khan’s work an iPhone application, “iKhan”, is also available for those who do not want to miss any piece of information or news. Is this the usual story of “new” and “old” that, as Oriental culture teaches us, can live side-by-side in harmony? Opéra multimediale. The Paris Opéra is enriching its multimedia structures with a Twitter account: twitter.com/#!/operadeparis. Through its tweets, the Opéra keeps in touch with its web audience, providing information about programmes and activities at the Palais Garnier and Opéra Bastille in real time. The Opéra has also acquired a new Facebook page, facebook.com/operadeparis, which now has more than 17,000 fans who can leave comments and interact daily. Besides, the Opéra website, operadeparis.fr, has a new entry, “Opéra Vidéo”, which enables surfers to discover the Opéra’s whole universe through five video channels: excerpts from performances, interviews with the artists, rehearsals, backstage and introduction to operas with Philippe Jordan (Musical Director), Brigitte Lefèvre (Director of the Ballet Company) and Christophe Ghristi (Director of Dramaturgy). And there is also Mémopéra, the memory of the Paris Opéra from 1989 to our time. The Mémoopéra database gives access to the data of all the performances that took place at the Palais Garnier and at the Opéra Bastille since the latter’s opening. Thus it enables opera and ballet aficionados to trace all singers, dancers, producers, choreographer etc. who took part in the Opéra’s productions. These archives, now starting from 1989, in time will be enriched with data from earlier years. Elisa Guzzo Vaccarino Books Michael Clark – edited by Suzanne Cotter and Robert Violette – Violette Editions, 2011 (in English) This is an art book, indeed an art object, with its elegant black and white cover, 348 pages and more than 580 illustrations. It aims at tracing the extraordinary career of a dancer and choreographer of the purest Royal Ballet school: Michael Clark, formerly a promising member of British ballet who rose to fame by working hard on his image and that of his postclassic rock group. Evidence of this is the fact that the editor of this volume is Suzanne Cotter, a writer and a curator who specialises in the work of contemporary visual artists who are now international celebrities. Apart from Cotter, who masterminded this operation, other authors contributed to the contents: Michael Bracewell and Stephanie Jordan, plus the commentary of many friends and admirers, besides Clark himself. Among others, Richard Alston, Karole Armitage, Charles Atlas, Mikhail Baryshnikov, Sarah et blanc, 348 pages et plus de 580 illustrations. Il retrace l’extraordinaire parcours d’un danseur et chorégraphe, Michael Clark, qui a étudié à l’école du Royal Ballet, espoir du ballet anglais, qui, par contre, a fait époque en travaillant beaucoup sur sa propre image et sur celle de sa compagnie, post-classique et rock. La preuve en est que le responsable de ce volume est Suzanne Cotter, écrivaine et organisatrice d’expositions qui s’est beaucoup occupée de plasticiens contemporains aujourd’hui connus au niveau international. D’autres ont contribué à cette œuvre collective, Michael Bracewell et Stephanie Jordan, Clark lui-même, et des amis et des professionnels (avec leurs témoignages), dont Richard Alston, Karole Armitage, Charles Atlas, Mikhail Baryshnikov, Sarah Lucas, Judith Mackrell. Pour compulser le livre il suffit d’aller sur le site de la maison d’édition www.violetteeditions.com, et pour l’acheter il peut être pratique et rapide chercher sur www.amazon.co.uk. E.G.V. Trois décennies de recherche européenne sur François Delsarte – sous la direction de Franck Waille – Éd. L’Harmattan Le théoricien français du XIXème siècle François Delsarte commence enfin à être reconnu dans le milieu chorégraphique européen. En effet, il a été longtemps négligé dans les manuels d’histoire de la danse, sauf en Amérique, puis en Russie, où ses théories sur l’incidence de l’émotion sur le geste ont connu un énorme succès. Il est vrai que ses écrits étaient restés longtemps inédits et que c’est principalement par un Américain, l’acteur Steele Mackaye, que ses idées se répandirent. Ces dernières années, plusieurs universitaires ont étudié l’apport de Delsarte au développement de la danse moderne, deux colloques ont eu lieu récemment sur le sujet, et un livre vient opportunément faire le point sur les différents aspects de cet énigmatique et paradoxal Delsarte. Car il est en effet surprenant de penser qu’un des inspirateurs les plus décisifs de la danse moderne n’ait jamais été ni danseur, ni même particulièrement attaché au monde de la danse. Mais sa conscience du geste et les relations que Delsarte a établies entre le geste et l’émotion furent capitales pour le développement de la danse au début du XXème siècle. Les textes réunis dans ce petit ouvrage ne sont pas toujours d’égale importance mais ils apportent plusieurs éclairages fondamentaux pour comprendre la genèse de la danse moderne. Sonia Schoonejans Lucas and Judith Mackrell. To browse this book simply go to the website of the publishing house www. violetteeditions.com; to buy it in a fast and practical way, go to www.amazon.co.uk. E.G.V. danzatore e coreografo, Micheal Clark, di pura scuola Royal Ballet, promessa del balletto inglese, che invece ha fatto epoca lavorando molto sull’immagine di sé e del suo gruppo, postclassico-rock. Prova ne sia che la responsabile del volume è Suzanne Cotter, scrittrice e curatrice di mostre che si è occupata del lavoro di artisti visivi contemporanei oggi internazionalmente noti Oltre a lei, regista dell’operazione, hanno contribuito per i contenuti Michael Bracewell e Stephanie Jordan, con testimonianze di molti amici ed estimatori, accanto a Clark stesso. Tra i tanti, Richard Alston, Karole Armitage, Charles Atlas, Mikhail Baryshnikov, Sarah Lucas, Judith Mackrell. Per sfogliare il libro basta andare al sito della casa editrice www.violetteeditions.com, mentre per comprarlo è pratico e rapido collegarsi a www.amazon.co.uk. Elisa Guzzo Vaccarino Trois décennies de recherche européenne sur François Delsarte – a cura di Franck Waille – Éd. L’Harmattan (in lingua francese) François Delsarte, teorico francese dell’Ottocento, comincia finalmente a essere riconosciuto nell’ambiente coreografico europeo. È stato infatti a lungo trascurato dai manuali di storia della danza, salvo in America e poi in Russia, dove le sue teorie sull’incidenza dell’emozione sul gesto hanno invece conosciuto un notevole seguito. Ma è pur vero che i suoi scritti sono rimasti a lungo inediti e che è soprattutto grazie ad un Americano, l’attore Steele Mackaye, che le sue idee si sono diffuse. In questi ultimi anni, diversi ricercatori universitari hanno studiato l’apporto di Delsarte allo sviluppo della danza moderna, si sono tenuti due convegni sull’argomento, e un libro fa ora il punto sui diversi aspetti di questo enigmatico e paradossale Delsarte. Infatti fa specie pensare che uno degli ispiratori più influenti della danza moderna non sia mai stato danzatore, né sia mai stato particolarmente legato al mondo della danza. Eppure la coscienza del gesto e le relazioni che stabilì tra il gesto e l’emozione furono capitali per lo sviluppo della danza agli inizi del XX secolo. I testi riuniti in questo piccolo libro non hanno tutti la stessa importanza, ma apportano delucidazioni fondamentali per comprendere la genesi della danza moderna. Sonia Schoonejans 65 Trois décennies de recherche européenne sur François Delsarte (“Three Decades of European Research on François Delsarte”) – edited by Franck Waille – Éd. L’Harmattan (in French) 19th century French theorist François Delsarte is beginning to be recognised in the European choreographic milieu at last. He has been longneglected by dance history books, except in America and later in Russia where his theories about the influence of emotions upon gestures have, on the contrary, enjoyed considerable following. But it is true that his writings have remained unedited for a long time and his ideas began to spread thanks to an American, the actor Steele Mackaye. In recent years several academic researchers have studied Delsarte’s contribution to the development of modern dance. Two seminars were held on the subject and a book is now offering a survey of the different aspects of enigmatic and paradoxical Delsarte. It is indeed odd to reflect that one of the most powerful influences on modern dance is somebody who was never a dancer, nor was he particularly connected to the world of dance. Yet Delsarte’s awareness of gesture and the relationship which he established between gesture and emotion were crucial to the development of dance at the beginning of the 20th century. The texts assembled in this little book are not all equally important, but they shed crucial light that leads us to a better comprehension of the genesis of modern dance. Sonia Schoonejans programmes • programmi • calendar • programmes TV programmi • calendar • programmes • programmi ARTE www.arte.tv 26. II: Roméo au pays des Soviets, de Prokofiev (docum.) Classica www.classica.tv 1, 4, 10, 12, 16, 21. II: Black Spring – Co. Heddy Maalem; Primo Toccare – c. Matteo Levaggi – Balletto Teatro di Torino 2, 7. II: Akram Khan: If not, why not?; Petite Mort, Sarabanda – c. Jirí Kylián – Nederlands Dans Theater 2, 7. II: Danza in scena: Meredith Monk 2, 5, 7, 11, 13, 17, 29. II: Danza in scena: Alain Platel, l’umanità in primo piano 3, 5, 9, 14. II: Le Lac des cygnes – c. Heinz Spoerli – Zurich Ballet, int. Polina Semionova 4, 6, 10, 22. II: Danza in scena: Emio Greco – La Commedia 6, 8, 11, 17, 19, 23, 28, 29. II: Roland Petit – 25o anniversario Ballet de Marseille (docum.); Massimo Murru in prova con Roland Petit (docum.) 8. II: Carolyn Carlson – master class 13, 15, 18, 24, 26. II: Tristi tropici, La casina dei biscotti – Co. Virgilio Sieni; La danza contemporanea in Italia – intervista Virgilio Sieni 20, 22, 25. II: A Midsummer Night’s Dream – c. George Balanchine – Balletto del Tea- tro alla Scala, int. Alessandra Ferri, Roberto Bolle 27. II: Shéhérazade, Le Spectre de la Rose, Les danses polovtsiennes, L’Oiseau de feu – c. Michel Fokine – KirovMariinsky Ballet, int. Svetlana Zakharova Mezzo www.mezzo.tv 4. II: Les danses polovtsiennes – c. Michel Fokine – Le Ballet du Kremlin; La Sylphide – c. August Bournonville – Le Ballet du Kremlin; Flammes de Paris – c. Alexei Ratmansky, Vassili Vainonen – Bolshoi Ballet, int. Natalia Osipova, Ivan Vassiliev 1, 6. II: Die Grosse Messe – c. Uwe Scholz – Leipzig Ballet 5, 8, 13, 15, 18. II: The Nutcracker – c. Helgi Tomasson – San Francisco Ballet 9, 20, 22, 27. II: Magnificat – c. Heinz Spoerli – Zurich Ballet 12, 25. II: Caravaggio – c. Mauro Bigonzetti – Staatsballett Berlin, int. Vladmir Malakhov, Polina Semionova 19, 22. II: Sarabande, This Part in Darkness – c. Benjamin Millepied – Ballet de l’Opéra de Lyon 26, 29. II: Triade – c. Benjamin Millepied; The Concert; In the Night – c. Jerome Robbins – Ballet de l’Opéra de Paris Mezzo live HD www.mezzo.tv 3, 12, 13, 15, 17. II: Peer Gynt – c. Heinz Spoerli – Zurich Ballet 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24. II: Le Lac des cygnes – c. Heinz Spoerli – Zurich Ballet 9, 25, 26, 27, 29. II: Magnificat – c. Heinz Spoerli – Zurich Ballet Sky www.skyprogrammeinformation.co.uk 4. II: Amélia – c. Édouard Lock – La La La Human Steps 4, 5. II: La Dame aux camélias – c. John Neumeier – Ballet de l’Opéra National de Paris 7, 8, 11. II: L’Arlésienne – c. Roland Petit – Ballet de l’Opéra de Paris Alessio Carbone – Opéra de Paris: “The Concert”, c. Jerome Robbins (ph. H. SoumireuLartigue) 66 8, 10. II: L’Oiseau de feu – c. Michel Fokine – Ballet de l’Opéra de Paris 11. II: Boléro – c. Maurice Béjart – Ballet de l’Opéra de Paris 20, 25. II: Sylvia – c. John Neumeier – Ballet de l’Opéra de Paris I t a l i a D a n za supplemento speciale di BALLET2000 / BALLETTOOGGI n° 226 L’Opera di Ro ma e le fate ignoranti Da quasi due anni – cioè dalla partenza di Carla Fracci come direttrice – il Balletto del Teatro dell’Opera di Roma sembra preda di spiriti maligni, o almeno incompetenti, che hanno ridotto drasticamente quantità e qualità degli spettacoli. Tutti agli ordini del celebre direttore d’orchestra, notoriamente dispotico e notoriamente nemico della danza. Il nuovo direttore del ballo, Micha van Hoecke, non ha per ora responsabilità precise. Ma il futuro è preoccupante Negli ultimi diciotto mesi il mondo fatato del balletto si è trasformato, all’Opera di Roma, in un pianeta da incubo: tre fate maligne – Superficialità, Incompetenza, Ignoranza – d’accordo con Carabosse, si oppongono alla Fortuna e al Futuro della bella addormentata (la danza, si sa) e cingono d’assedio il Teatro dell’Opera, tramando per decretare (“finalmente!”) la definitiva rovina della compagnia di ballo. Spettacoli cancellati, crollo ver- Micha van Hoecke ticale del numero degli spettacoli di balletto in cartellone (da quasi un centinaio a meno di cinquanta), balletti programmati in produzioni prestigiose, poi rappresentati in versioni sconosciute. “Nuove” coreografie di titoli di repertorio rivelatesi rifacimenti di versioni storiche notissime (che chiunque abbia masticato un pochino di balletto in vita sua può riconoscere). E ancora: autori annunciati e “non pervenuti”; “nuove creazioni” che sono in realtà semplici adattamenti di lavori pre- cedenti. E infine, rapporti con la stampa ridotti a poco meno di zero: in mancanza di qualcuno che sia in grado di gestirle con un minimo di autorevolezza, le conferenze stampa per il balletto sono state semplicemente abolite, così che dei titoli in programmazione si sa poco o nulla. Prima che vadano in scena, nulla. Al momento dell’andata in scena poco e quel poco spesso impreciso, quando non ridicolmente inesatto: si veda lo svarione nel quale è incorso l’estensore dell’ “Argomento” del recente Schiaccianoci: per chi legga il programma il balletto dovrebbe concludersi con l’apparizione alla giovane protagonista, Clara, del padrino Drosselmeyer e del nipote di costui, nel quale ella riconosce l’amato Schiaccianoci. Niente di tutto ciò accade in scena: l’episodio è stato tagliato. Sono trent’anni almeno che le fate lavorano nell’ombra – non solo a Roma: ovunque, nel resto d’Italia – per la cancellazione di quel che resta della tradizione italiana del balletto. Pare che siano ormai sul punto di farcela. A nulla è valso che per un decennio (2000-2010) una, apparentemente potente, Fata dei Lillà, sotto le spoglie di Carla Fracci, si sia adoperata con eccellenti risultati (e qualche, inevitabile, défaillance), per la rinascita di una compagnia che già vent’anni prima pareva spacciata. E’ bastato – caso unico fra le grandi capitali europee – il (presunto?) mancato gradimento di un preclaro servitore di Euterpe (la musa della musica, per chi non lo ricordasse) e, come già alla Scala diversi anni fa, la Fata dei pagnia romana, nonostante la crisi che già si fa sentire, realizza il “pareggio” con l’opera (diciotto titoli d’opera e diciotto titoli di balletto in cartellone) con un totale di spettacoli che sfiora il record delle cento recite, e allestendo una stagione commemorativa del centenario dei Ballets Russes ineguagliata nel mondo: tredici titoli. segue> Lillà ha dovuto far fagotto. Altro che lieto fine! Vai a fidarti delle favole.... Ma proviamo a sbrogliare l’aggrovigliata matassa e torniamo all’indomani della doppia vittoria – alle elezioni politiche e a quelle amministrative per il Comune di Roma – del centrodestra: aprile 2008. Per Carla Fracci, alla guida della compagnia di balletto della capitale da otto stagioni, il destino pare segnato. La Fracci non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra. Nonostante il prestigio internazionale, la competenza, l’esperienza incomparabile e gli ottimi risultati conseguiti, la doppia convivenza – con un governo e con un’amministrazione comunale contrari – appare impossibile. Invece, spiazzando tutti, il nuovo sindaco, Gianni Alemanno lì per lì accetta lo status quo. Lasciando completare alla Fracci un’annata eccezionale: nel 2009 la com- Carla Fracci (ph. F. Niccoli) come annunciato, da quest’anno la rivista unifica i suoi due titoli (finora BALLETTO OGGI per la diffusione in Italia e BALLET2000 per l’estero) e assume il titolo unico il cambiamento riguarda soltanto la testata in copertina ItaliaDanza 1 Ben presto però, innamoratosi dell’idea (già veltroniana) di fare di Riccardo Muti il nuovo Re di Roma affidandogli la direzione musicale dell’Opera, il sindaco – divenuto nel frattempo commissario straordinario del teatro – vira bruscamente. La stagione 2010 si è avviata nella più ampia incertezza: si è cominciato con l’annunciare, in febbraio, l’intenzione di congedare la Fracci “alla scadenza del contratto”. Poi Alemanno in persona ha affermato che la decisione sul futuro direttore del ballo era sospesa in attesa che il Maestro Muti firmasse l’agognato contratto. (Che cosa c’entrasse Muti nella scelta del direttore del ballo, Alemanno però non l’ha spiegato). Messa alla porta la Fracci a fine luglio, al rientro dopo l’estate i due terzi della stagione autunnale da lei programmata sono stati semplicemente cancellati. Orbene, dopo mesi di tira e molla, nel corso di un’affollata conferenza stampa, Muti ha infine annunciato che a Roma come direttore musicale non sarebbe venuto mai. Si è però mostrato compiaciuto del fatto che in ogni settore del teatro fossero state nominate persone adeguate, evidentemente di sua fiducia. E ha espresso il suo compiacimento anche per il fatto che alla direzione del ballo fosse stata – nel frattempo – nominata una persona che godeva della sua fiducia: Micha van Hoecke. Fiducia che egli non accordava, par di capire, alla Fracci. Van Hoecke, belga, sessantasei anni al momento della nomina, già danzatore nel “Ballet du XXème Siècle” creato a Bruxelles da Maurice Béjart e poi direttore della scuola Mudra, creata dallo stesso Béjart nella capitale belga, non aveva, lo ricordiamo, precedenti esperienze alla guida di una compagnia di balletto come quella dell’Opera. Ma aveva la fiducia di Muti. E Muti è uomo d’onore. Alla presentazione della stagione 2010-2011, la prima cosa a balzare all’occhio era la drastica riduzione del numero degli spettacoli di balletto in cartellone: 48 (comprendendo anche quelli degli allievi della scuola di danza): circa la metà rispetto a quelli programmati l’anno prima. E come l’anno prima ci son poi stati ulteriori tagli: ai giovani allievi della scuola – puntigliosamente preparatisi per sostenere otto recite di un loro Don Chisciotte – si è impedito di andare in scena a pochi giorni dal debutto, nonostante le centinaia di biglietti già venduti ai ragazzi delle scuole di Roma. Con che effetto educativo, si può facilmente immaginare: quale insegnamento a proposito del mantenere la parola data? Al lettore le conclusioni. Ma le delusioni e le assurdità della stagione 2010/2011, annunciata come “una grande svolta” dal sovrintendente e come l’avvio “di un cammino preciso” dal direttore artistico, sono state molteplici: il Lago dei cigni, programmato in una nuova versione di Attilio Labis, è poi andato in scena nella “solita” versione di Gaia Straccamore e corpo di ballo dell’Opera di Roma: “Lo Schiaccianoci”, c. Slawa Mukhamedov (da L. Ivanov - V. Vainonen) Picasso e Graham ritrovati Ritorna nei teatri italiani lo spettacolo Cercando Picasso (la tappa principale è tra febbraio e marzo al Teatro Strehler di Milano). Si tratta di un lavoro teatrale del regista Antonio Calenda in omaggio a Pablo Picasso (con testi tratti dagli scritti dello stesso pittore, in particolare Le Désir attrapé par la queue, “Il desiderio preso per la coda”). Ad interpretare il ruolo di un Picasso in età, ossessionato dalle donne e dal sesso, è l’attore Giorgio Albertazzi (85 anni). L’oggetto del desiderio è evocato da un gruppo di danzatrici della Martha Graham Dance Company, impegnate in coreografie della stessa Graham e della loro direttrice Janet Eilber. Martha Graham dance Company: “Cercando Picasso”, c. Janet Eilber, regia Antonio Calenda (ph. T. Le Pera) Galina Samsova, voluta dalla Fracci a suo tempo. “Tre nuove creazioni” sono state annunciate per la compagnia – di Virgilio Sieni, Shen Wei e Lindsay Kemp (con evidente gusto per i forti contrasti) – ma Shen Wei è poi svanito. E al posto del trittico originario è stata presentata un’unica novità, di Sieni, e due adattamenti di lavori precedenti: uno della coppia Abbondanza Bertoni e uno, effettivamente, di Kemp. Il metodo dei cambi “last minute” è diventato una costante: in ottobre, per la prima rappresentazione assoluta a Roma de La Bayadère – finalmente una buona idea – l’annunciata versione di Natalia Makarova (che non trova tutti d’accordo quanto a meriti intrinseci, ma almeno è una versione precisa, e nota) è saltata. Al suo posto una versione sconosciuta, di un coreografo altrettanto sconosciuto, Rafael ItaliaDanza 2 Avnikjan, proveniente dall’Est. Ultimo atto di questa deprimente saga Lo Schiaccianoci: prima tappa della prossima stagione (sulla quale già circolano ipotesi da brivido). Pubblicizzata – fin dalla conferenza stampa di presentazione dell’intera stagione 20112012, in ottobre – come una coreografia di Slawa Mukhamedov (altro Carneade del balletto tirato fuori dal cilindro dello sconfinato Est europeo) da Marius Petipa (all’Opera ignorano che la coreografia è attribuita a Lev Ivanov?), la versione si è poi rivelata un (modesto) adattamento di quella creata nel 1934 da Vassili Vainonen per l’allora “Balletto Sovietico”, poco dopo ribattezzato “Balletto del Teatro Kirov di Leningrado”. Mukhamedow, interpellato, ha confermato che si trattava della versione di Vainonen, sottolineando di avere specificato fin da principio che avrebbe rimontato quella, con i necessari adattamenti. Sovrintendente, direttore artistico, direttore del ballo – inseguiti per quarantott’ore, all’indomani del debutto – non hanno rilasciato dichiarazioni. Forse non avevano effettivamente niente da dire. Donatella Bertozzi Agenti o dirigenti? Raramente i teatri “acquistano” gli spettacoli di danza dalle compagnie stesse; più spesso si rivolgono alle agenzie. Ci parla Roberto Giovanardi, l’esperto direttore di Aterscambi, la più “ufficiale” e influente organizzazione del genere in Italia Chi decide quali compagnie di danza vedremo in Italia? O chi propone ciò che poi i teatri scelgono? Tra i “promoter” (per non dire agenzìe, perché questa è un’agenzìa un po’ speciale) più influenti, se non il più influente in assoluto, c’è Aterscambi (emanazione “commerciale” dell’ATER, Associazione Teatri dell’Emilia Romagna) con il suo direttore e anima operativa da sempre, Roberto Giovanardi. Quasi 60 anni, carriera nella danza iniziata (bene) con la nascita dell’Aterballetto, Giovanardi ha maturato una lunga e ampia esperienza sul campo. A lui chiedo lumi su “come funziona” la danza che si vede in Italia. Qual è l’equilibrio tra domanda e offerta, nell’esperienza di Aterscambi con i nostri teatri? «La nostra è un’agenzia piuttosto anomala, non agisce tra un teatro che compra e una compagnia che si offre. E adesso inoltre non è più come ai nostri inizi, al tempo di Gosconcert, che era l’agenzia unica per gli artisti russi. Ora seguiamo anche progetti non prettamente di mercato; per esempio se “vendiamo” il Ballet- to del San Carlo di Napoli o della Scala o, nel più piccolo, la compagnia di Monica Casadei. Facciamo un’offerta più che corrispondere a una domanda. Non ci atteniamo strettamente alle regole del mercato». E in caso di importazione di compagnie dall’estero? «È lo stesso; se si invita la compagnia di Emio Greco dall’Olanda, non lo si fa certo per soldi. Nella danza non ci sono scandali mercantili, come accade per la musica». E allora è Aterscambi a decidere che cosa c’è in scena? «È vero che siamo abbastanza “presenti”; recentemente, ad esempio, abbiamo avuto al Regio di Torino il Balletto KirovMariinsky di San Pietroburgo, e intanto Shen Wei a Reggio Emilia e Trisha Brown al MAXXI di Roma. E così potrebbe sembrare che Aterscambi sia una multinazionale molto potente, che determina ciò che si vede, ma non è così». Allora è chi compra che sa che cosa vuole? «Bisogna distinguere: le Fondazioni Liriche dove non c’è una compagnia di balletto della casa, Equilibrio, festival e premio Si tiene in febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’ottava edizione di “Equilibrio”, rassegna di nuova danza internazionale; in programma, quest’anno, figurano coreografi e compagnie da Belgio, Canada, Norvegia, Cuba, Italia, Burkina Faso, Algeria, Giappone e Spagna. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata al coreografo belgo-marocchino Sidi Larbi Cherkaoui, che presenterà la sua ultima creazione, Tezuka, ispirata appunto ai fumetti giapponesi di Osama Tezuka, considerato il “padre dei manga”. Ma, in apertura, saranno presentati i finalisti del Premio Equilibrio, un concorso di progetti coreografici per giovani compagnie e performers, alla quinta edizione; i candidati presentano dei lavori-studio che potranno essere finanziati e sviluppati. In seguito, la coreografa canadese Crystal Pite presenta a Roma Dark Matters, dove la materia oscura del titolo (tema già trattato in altri suoi lavori) è rappresentata da danzatori-ombra che mettono in moto lo spettacolo. La Compañía de Danza Contemporánea de Cuba danza poi, tra l’altro, in lavori di Rafael Bonchela, uno dei nomi di punta della coreografia britannica di oggi, e del cubano Jorge Céspedes, e il canadese Dave St-Pierre, attivo con la sua compagnia in Svizzera, riprende uno dei suoi lavori iconoclasti e provocatori fin dal titolo, Un peu de tendresse bordel de merde. In programma anche un lavoro del franco-algerino Rachid Ouramdane, Ordinary Witnesses, centrato sulla violenza corporale e psichica nell’uomo e sulle sue ripercussioni. Roberto Giovanardi qui con Maurice Béjart, di cui è stato rappresentante in Italia per molti anni e i “teatri di tradizione”, vogliono uno standard di qualità alto, compagnie di nome in àmbito classico e/o un titolo forte. In questo momento di crisi non ci si può limitare, come un tempo, alle compagnie del Kirov e del Bolshoi, al Balletto Stanislavsky o al gruppo di Boris Eifman, ormai famoso; adesso dobbiamo proporre anche il Balletto di Kiev, il Balletto del Kremlino, il Balletto di San Pietroburgo ex Jakobson, tutti per così dire di seconda fascia. Chi vuole il balletto classico, che è sempre richiesto dal pubblico, mira al rapporto qualità-prezzo in base al budget disponibile, tanto più se c’è l’esigenza di un balletto con orchestra dal vivo, come è dovuto nei teatri musicali. Quindi si considerano interessanti anche compagnie come i Ballets de Monte-Carlo o il Ballet de l’Opéra de Nice. Nei “teatri di tradizione”, come a Ferrara, Cremona, Modena, si può puntare su un repertorio più vario, su un mix di classico, moderno, contemporaneo, presentando una rosa di disponibilità, in base alla quale i responsabili della programmazione scelgono. Il tallone d’Achille è il classico con musica registrata. Parma ha il suo focus solo sul classico e finora aveva in cartellone un paio di balletti l’anno, con orchestra. Torino è un caso a parte per via di Torino Danza e della sua linea artistica centrata sul contemporaneo». Qual è in generale il livello italiano, dunque, rispetto agli altri paesi europei? «In un modo o nell’altro abbiamo quasi rimontato il gap con il resto d’Europa. Adesso qui da noi vediamo tutto. Ma c’è ancora una differenza tra il Nord e il Sud del paese. C’è un pubblico molto in- ItaliaDanza 3 teressato ma una ancora scarsa capacità di offrire. Siamo vittime di una distribuzione di risorse troppo ineguale: alla danza va solo 2,3-2,4% del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, comprendendo tutto, produzioni, festival, circuiti». Ci troviamo, in un certo senso, in uno stato di sudditanza rispetto alla Francia? «Certo la Francia investe molto, manda i suoi artisti all’estero; quest’anno in tutta Italia. E il contrario non si dà». Il pubblico italiano come reagisce? «Il pubblico risponde, ma funziona per settori; ci sarebbe molto lavoro da fare sul pubblico: quello maturo va condotto verso il contemporaneo; quello giovane verso il classico». Come si può lavorare sulla conoscenza e sulla promozione della danza? «La promozione è oggi necessaria, e ha regole particolari, basta pensare al caso Black Swan. Qui siamo ancora agli assessori-promotori nei comuni... all’estero ci sono i produttori di mestiere, che rischiano anche, come ad esempio al Sadler’s Wells Theatre di Londra, o i programmatori come a Les Étés de la danse di Parigi che scelgono con successo anche compagnie “minori”, ad esempio di recente il Miami City Ballet». Tornando al “caso” Torino, dove c’è tanta danza contemporanea, come è andato il Balletto KirovMariinsky a Torino? «Un trionfo. La voglia di classico ai massimi livelli, che è fortissima, è stata pienamente soddisfatta, sia per il programma Fokine sia per La Bayadère o Il lago dei cigni». intervista di Elisa Guzzo Vaccarino RECENSIONI IN BREVE a Ottolenghi una risposta di Vittori Vittoria a una domanda di Alfio Agostini La scuol a dell a scuola della Sc al a in fest a Scal ala festa La Scuola – cor. Frédéric Olivieri, mus. Johann Sebastian Bach; Trois Gymnopédies – cor. Roland Petit, mus. Erik Satie; Lo Schiaccianoci (valzer dei Fiocchi di neve) – cor. Frédéric Olivieri, mus. Piotr I. Ciaikovsky; Theme and Variations – cor. George Balanchine, mus. Piotr I. Ciaikovsky; Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala Milano, Teatro alla Scala La Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano (fondata nel 1813) è stata integrata dieci anni fa all’allora nascente Accademia del Teatro alla Scala, un’istituzione per la formazione legata al grande teatro milanese che, oltre al dipartimento danza, prevede i corsi per musicisti e cantanti e per varie figure professionali del teatro (costumisti, scenografi, sarti, macchinisti, light designers…), nonché un master in gestione e promozione dello spettacolo. L’ultimo giorno dell’anno, per festeggiare i dieci anni del- l’Accademia, la Scuola di Ballo ha presentato una serata di gala nella Scala stessa (dove da tempo non si esibiva). Dal 2003 la scuola è diretta dal francese Frédéric Olivieri (a suo tempo étoile dei Ballets de Monte-Carlo e poi direttore di MaggioDanza e del Balletto della Scala). In questi anni Olivieri ha dato l’opportunità agli allievi di danzare anche lavori di grandi coreografi, di ieri e di oggi (li abbiamo visti in Serenade e Theme and Variations di George Balanchine, Sinfonia in re di Jirí Kylián, The Vertiginous Thrill of Exactitude di William Forsythe…), mentre un tempo i “saggi” prevedevano perlopiù coreografie montate dai maestri della scuola (che coreografi evidentemente non sono) o di autori marginali del panorama italiano. È un cambiamento di cui rallegrarsi. Dopo un breve brano di presentazione con tutti gli allievi, curato dallo stesso Olivieri sul Concerto in re minore di Johann Sebastian Bach, tre ragazzi dell’ultimo corso (Francesco Colombo, Germano Trovato e Lusymay Di Stefano) hanno ben figurato Bologna, dal Cigno Nero a José Limón Il Teatro Duse di Bologna presenta da quest’anno una programmazione attenta anche alla danza. «Gli appuntamenti di quest’anno – dice il nuovo direttore del teatro Walter Mramor – vogliono essere un assaggio di una programmazione più ampia che desideriamo sviluppare nel prossimo futuro. Il nostro obiettivo è quello di fare del Teatro Duse rinato un teatro dove la danza sia “di casa”, che accolga eventi internazionali e grandi compagnie». Dopo il tango in forma teatrale della compagnia argentina di Miguel Ángel Zotto, in gennaio il teatro ha presentato il gala di balletto concepito da Daniele Cipriani col titolo “Il Cigno nero”, con Maxim Beloserkovsky e Irina Dvorovenko dell’American Ballet Theatre, Silvia Azzoni e Alexandre Riabko del Balletto di Amburgo, Christophe Duquenne e Myriam Ould-Braham dell’Opéra di Parigi, insieme ad alcuni danzatori dell’Opera di Roma. Il programma prevedeva vari brani tratti dal Lago dei cigni (tra cui il passo due del “Cigno Bianco” e quello del “Cigno nero”, che dà il titolo alla serata), ma anche altri titoli del Novecento ispirati al mito del cigno, come La morte del cigno di Michel Fokine, oltre a estratti da balletti di John Neumeier e del coreografo inglese Ben Stevenson. In marzo, il Teatro Duse accoglie (in prima nazionale) la Limón Dance Company (che proseguirà poi la sua tournée in altre città italiane – vedi luoghi e date nel nostro Cartellone). La compagnia è custode dell’opera coreografica di José Limón, che la fondò nel 1946 con Doris Humphrey, altra pioniera della danza moderna americana, ed è diretta dal 1978 da Carla Maxwell. Quattro i lavori del grande coreografo messicano che la compagnia danzerà a Bologna: The Moor’s Pavane (“La pavana del Moro”), quartetto del 1949 ispirato a Otello; There Is a Time del 1956, basato sul motivo coreografico del cerchio declinato in diverse forme; e due pezzi del 1971: l’assolo Chaconne e Dances for Isadora, una sequenza di cinque assoli in omaggio a Isadora Duncan su musiche di Fryderyk Chopin. Anche stavolta, Vittoria Ottolenghi ci offre un suo micro-saggio, colloquiale ma non qualunque, come risposta a una sola domanda. – Lei ama dire che la danza, a cui ha dedicato la sua vita di critico e di animatore culturale, le è “cascata nel piatto”... Ma qual è davvero l’origine del suo interesse per la danza? Chiara Scarrone – Scuola di Ballo della Scala: “Tema e Variazioni”. c. George Balanchine (ph. C. Cerea) nelle Trois Gymnopédies di Roland Petit sulla musica di Erik Satie, trovando il giusto tono interpretativo per questo “pezzo d’atmosfera” con il suo tocco chic, la vaghezza romantica e l’ironia sopraffina. La scena si è poi imbiancata per il valzer dei Fiocchi di neve dallo Schiaccianoci (in una versione coreografica curata dallo stesso Olivieri; la scuola aveva presentato il balletto integralmente alcuni giorni prima al Teatro Strehler di Milano). Qui le ragazze della “Neve” (sesto, settimo e ottavo corso) hanno dato una buona prova d’insieme. La serata si è conclusa con Theme and Variations che Balanchine creò nel 1947 in omaggio alla tradizione del balletto imperiale russo, sull’ultimo movimento della Suite per orchestra n. 3 di Piotr I. Ciaikovsky. Un balletto di grande complessità tecnica e stilistica per la ballerina-solista: basti dire che fu creato per Alicia Alonso. Ed è bello poter segnalare qui Chiara Scarrone, diplomatasi lo scorso anno e oggi nel corpo di ballo della Semperoper di Dresda (il contratto le fu offerto proprio quando Aaron S. Watkins, direttore della compagnia di balletto del teatro tedesco, la vide in questo ruolo poco prima del suo diploma). Olivieri l’ha richiamata a Milano per l’occasione. Non negheremo le imprecisioni, pur nell’esecuzione degnissima ItaliaDanza 4 per una giovane danzatrice, ma pare che Chiara Scarrone abbia ben inteso lo stile del balletto e che sappia imporsi con una personalità raggiante e un senso sorprendente della scena per i suoi 19 anni (evidente perfino nel modo di salutare il pubblico al proscenio o di accogliere sul palco il direttore d’orchestra). È la stessa impressione che ha fatto il giorno del suo diploma in uno sfavillante Pas d’esclave (dal Corsaire). Tra tutti emanava una luce diversa. Cristiano Merlo Site specific e itiner ante itinerante Le Vent noir – cor. Susanna Beltrami, mus. varie; Compagnia Susanna Beltrami Milano, DanceHaus La DanceHaus (sic, pasticcio di parole anglo-tedesco) è un “centro performativo” sorto nel 2008 a Milano per iniziativa della coreografa Susanna Beltrami (52 anni, attiva in Italia fin dagli anni Ottanta). In quest’edificio industriale riadattato, con sale componibili e grandi vetrate luminose, hanno sede la scuola e la compagnia della Beltrami, altri complessi (come il gruppo di “physical theatre” Kataklò) e le organizzazioni di vari progetti di formazione. La DanceHaus è infatti concepita come una “comunità della danza”, un luogo di scambi, di ri- – V.O. – Me lo sono domandata per anni, senza che potessi trovare una risposta, ma non me ne importava niente. Mi piaceva e basta. Proprio come l’amore. Che m’importava – nell’amore – il perché? C’era, tutto qui. Ma di certo non perché io stessa abbia danzato. Anzi. Per capire il vero incantesimo della danza, ho dovuto liberarmi totalmente dai ciarpami della Duncan, o meglio, di gentili signore allieve di allieve di Isadora Duncan che circolavano in Italia negli anni ‘30 e ‘40. Io non c’entravo niente, era soltanto mia madre, educatrice di appassionata vocazione, che cercava di spingermi verso il meglio in quegli anni. No, il mio vero interesse per la danza teatrale è nato quando perfino il ricordo delle lezioni di danza classica, negli anni della prima adolescenza, era ormai lontano. Per fortuna: ho potuto, così, ricominciare da zero. Perchè, da noi, per conoscere e trovare veramente la danza (classica, contemporanea o quant’altro) bisogna avere il coraggio di ricominciare da zero. In altre parole, in termini di una nuova cultura, la mia, la nostra. cerca e di studio. Nell’ambito del festival milanese Exister, la Beltrami ha presentato con la sua compagnia Le Vent noir (“Il vento nero”), “una performance itinerante e site specific”, ossia uno spettacolo a più tappe concepito appositamente per i diversi spazi della DanceHaus. Così che piccoli gruppi di spettatori sono invitati di volta in volta a sostare in varie sale, le quali rappresentano le diverse stanze di una casa (un austero tinello, una cucina polverosa, una candida camera da letto, giù fino alla terra umida dove poggia l’edificio); a ognuna delle stanze corrisponde una rêverie, sorta di sogno a occhi aperti, stimolato dal ricordo e dall’immaginazione. È dalle opere del filosofo francese Gaston Bachelard che la Beltrami mutua il concetto di “rêverie” e l’immagine simbolica della “casa”, trasportandoci in una dimensione sognante ma vigile, misteriosa e insieme familiare, in cui si affastellano ricordi d’infanzia, conflitti, paure, desideri. Regia e luci sono curate: tutto è volto a creare una sorta di empatia tra gli interpreti e gli spettatori; e il set design di Giorgio Martino evoca efficacemente l’intimità del focolare, una sorta di casa della nonna. La danza varia da stanza a stanza: quella nel tinello, dove incombe l’immagine severa della famiglia matriarcale, è costruita in uno spazio ridotto e soffocante, con movimenti taglienti e posture rigide; quella nella camera da letto è nevrotica e convulsa, tra bianche lenzuola dove si consuma una sessualità animalesca e antichi catini ricolmi d’acqua con cui lavarsi ossessivamente e forse liberarsi dalla colpa; nella “stanza in fondo”, l’ultima, quella da cui non è più possibile muoversi, l’angolo più protetto della casa, assistiamo a un duo sereno, con il quale si realizza il pacifico riconoscimento di sé. I bravi danzatori (limitatamente a quello che qui vediamo) sono convinti e convincenti. Non sempre tuttavia la coreografia trova il suo tocco di originalità e resta piuttosto convenzionale. Ma nel suo insieme lo spettacolo incuriosisce e affascina. Alcune repliche saranno date agli inizi di marzo (per maggiori informazioni: www.dancehaus.it). Cristiano Merlo Arriva Preljocaj Il Ballet Preljocaj, la compagnia di Aix-en-Provence del coreografo franco-albanese Angelin Preljocaj, è in tournée in Italia in febbraio, prima al Teatro degli Arcimboldi di Milano e poi al Teatro Ponchielli di Cremona (vedi le date nel nostro Cartellone). In programma Suivront mille ans de calme che Preljocaj ha creato nel 2010 per un gruppo di suoi danzatori e per altri del Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca; ma qui figurano solo quelli di Preljocaj (il lavoro è infatti ora danzato separatamente dalle due compagnie). Ispirato al testo dell’Apocalisse di San Giovanni, su musiche elettroniche del disc jockey francese Laurent Garnier, il pezzo è stato definito una sorta di Excelsior dei nostri giorni, un inno alla pace e all’unione delle nazioni. Fattoria Vittadini La Fattoria Vittadini è una giovane compagnia di 11 danzatori tra i 20 e i 26 anni fondata nel 2009 da un gruppo di diplomati dell’Atelier di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. In questi anni si è esibita in lavori di coreografi di punta del contemporaneo internazionale, Short Ride in a Fast Machine dell’americana Lucinda Childs e Study of Sudden Birds della coreografa israeliana Yasmeen Godder; o di autori italiani, come Quest… punti di vita di Ariella Vidach. Ma sono stati creati anche nuovi lavori: la coreografa Maya Weinberg e la drammaturga Shir Freibach, entrambe israeliane, hanno firmato per la compagnia My True Self, basato sulla ricerca dell’ “io” nel processo di creazione artistica. La Fattoria Vittadini ha poi realizzato una serie di “progetti interni”, affidati cioè ai suoi stessi componenti. Vecchi e nuovi lavori saranno in scena in febbraio e poi in maggio al Teatro Ringhiera di Milano. Zappalà in creazione Continuano gli works in progress (ossia i lavori in fasi successive) del coreografo siciliano Roberto Zappalà. In marzo allo Scenario Pubblico di Catania, dove ha sede la sua compagnia, presenta Silent As…, lo studio iniziale di un nuovo lavoro che si concluderà nel 2013. Il progetto ha come fonte d’ispirazione la Shoah, lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, per raccontare tante altre piccole shoah che affliggono l’umanità. Il silenzio evocato dal titolo rinvia all’indifferenza del mondo di fronte ai crimini dell’uomo e sarà rappresentato dalla neve: «Il mondo sotto la neve, o mentre nevica, è un mondo dove il tempo rallenta, si riduce la visibilità e i movimenti sono altri, diversi dai soliti di ogni giorno; è soprattutto un mondo dove i suoni si riducono, si opacizzano, dove il silenzio è sovrano» – dice la nota di presentazione. Nella stagione dello Scenario Pubblico ritroviamo anche, in febbraio, la compagnia della coreografa Giovanna Compagnia Enzo Cosimi: “Odette-Odile Investigation”, c. Enzo Cosimi (ph. G. Orlandi) ItaliaDanza 5 Velardi con un lavoro ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, e un lavoro di teatro-danza di Giorgio Rossi, Animalie, che si presenta come una sarabanda di personaggi improbabili. Alla fine di marzo, sarà la volta della compagnia del coreografo svizzero Philippe Saire con I wish I could believe you, un lavoro caustico sul mondo luccicante dello “show business”, e in aprile della Compagnia Enzo Cosimi con OdetteOdile Investigations, ispirato al doppio personaggio del Lago dei cigni. Giuseppe Picone e il capodanno veneziano Il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia è da nove anni ormai la risposta italiana al tradizionale e celeberrimo concerto della Filarmonica di Vienna dalla sala d’oro del Musiekverain della capitale austriaca. E come durante la diretta televisiva da Vienna, anche a Venezia ci sono dei brani danzati (ma registrati in precedenza). Quest’anno, a Vienna le danze sono state affidate a Davide Bombana, mentre a Venezia ha curato le coreografie Mvula Sungani (nato a Roma, di origini africane e attivo in Italia con una sua compagnia). Nella sigla d’apertura Giuseppe Picone ha danzato tra le piazze, le calli e i ponti di Venezia alla ricerca di una fantomatica donna ritrovata poi tra i palchi della Fenice, invitando il pubblico televisivo ad assistere al concerto (diretto dal ventisettenne venezuelano Diego Matheuz). In seguito quattro coppie di danzatori del Balletto del Teatro alla Scala, in costumi ottocenteschi, hanno danzato sul Valzer del commiato di Nino Rota (composto per la famosa scena del ballo del film Il Gattopardo di Luchino Visconti) e su Libiam ne’ lieti calici dalla Traviata di Giuseppe Verdi, che conclude tradizionalmente il concerto veneziano con un brindisi al nuovo anno. La Danza Ponchielli al È proprio con il Ballet Preljocaj che si apre in febbraio la rassegna annuale “La Danza” del Teatro Ponchielli di Cremona, alla sua ventiquattresima edizione. L’appuntamento seguente sarà in marzo con il bailaor saragozzano Miguel Ángel Berna, che presenta qui, con sei Il Premio Ro ma e il Bolshoi Ha avuto luogo in dicembre all’Auditorium Parco della Musica della capitale il “Premio Roma”, intitolato alla memoria di Jia Ruskaja (fondatrice dell’Accademia Nazionale di Danza nel 1948) e organizzato dalla “Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza” che è legittima titolare del Premio Roma. Ma attenzione: tale fondazione oggi non ha nulla a che fare con l’Accademia stessa (diretta da Margherita Parrilla) se non una serie di contenziosi e di azioni legali. Questo tiene a precisare Larissa Anisimova, di origine russa, attiva e combattiva presidentessa della Fondazione, che imputa alla Parrilla una serie di abusi e di illiceità nella gestione dell’Accademia e del suo patrimonio. Ne riparleremo. Per ora, ricordiamo la serata di gala del premio (affidata alla direzione artistica di Eleonora Abbagnato, apparsa in scena raggiante nella sua gravidanza avanzata) che ha avuto protagonista la scuola di balletto del Teatro Bolshoi di Mosca. Una ventina di diplomandi della grande accademia moscovita, una delle più importanti del mondo, si sono esibiti in un programma di brani classici desueti del repertorio russo (da Les Millions d’Arlequin e La Fille mal gardée) e in un pezzo creato da Davide Bombana, mostrando qualità d’insieme e solistiche da giovani professionisti di gran classe e confermando che il prestigio della loro scuola è sempre ben fondato. Il Premio Roma è stato consegnato a Marina Leonova (attuale direttrice della scuola del Bolshoi, per il valore pedagogico), ad Alfio Agostini (critico ed editore, per “la diffusione della cultura di danza”) e a Luca Masala (giovane nuovo direttore dell’Académie Princesse Grace di Monte-Carlo). Un premio speciale è stato consegnato al giovanissimo danzatore Aran Bell, allievo di Denys Ganio e considerato da molti un enfant prodige del balletto, che ha in effetti condiviso con i colleghi russi il grande successo dell’insieme della serata. Premio Roma: Accademia di Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca “Les millions d’Arlequin”, c. Marius Petipa danzatori della sua compagnia e alcuni musicisti, uno spettacolo del 2004, Mudéjar… ¡bailando mi tierra!. Dall’Olanda, arriverà poi il coreografo italiano Emio Greco con Commedia, l’ultima parte di una tetralogia ispirata alla Divina Commedia dantesca e messa in scena con il suo collaboratore, il regista Pieter C. Scholten (vedi recensione sullo scorso ItaliaDanza). Seguirà la compagnia torinese Balletto dell’Esperia con un “Trittico ‘900", per il quale tre celebri titoli del repertorio novecentesco sono stati ri-creati da coreografi di oggi: si tratta della Morte del cigno (per tre danzatrici) del francese Thierry Malandain, dell’Après-midi d’un faune di Eugenio Scigliano e dei Quattro temperamenti di Paolo Mohovich, il coreografo stabile della compagnia, che dice di aver voluto rendere “un omaggio a George Balanchine”. In aprile l’Aterballetto riprenderà Alice nel paese delle meraviglie, la recente creazione di Francesco Nappa con le installazioni multimediali di Gilles Papain, noto video-designer francese. Seguiranno i BalletBoyz, con la ItaliaDanza 6 loro nuova giovane formazione, nel programma “The Talent” (che abbiamo recensito al debutto da Londra) e il Balletto dell’Opera di Lubiana nella Giselle del coreografo inglese David Dawson. Chiude la rassegna, in maggio, la Gauthier Dance, la compagnia tedesca del coreografo Eric Gauthier che presenta qui però Poppea/ /Poppea di Christian Spuck, il coreografo tedesco che dirigerà dal settembre prossimo il Balletto dell’Opera di Zurigo. Il lavoro s’ispira all’Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Il Teatro Grande di Brescia presenta nei prossimi mesi alcuni appuntamenti con la danza. In marzo la Compañía Antonio Gades riprende Carmen, uno dei balletti più noti del danzatore e coreografo spagnolo morto nel 2004, il primo nato dalla sua collaborazione sullo schermo con il regista Carlos Saura. In aprile farà tappa a Brescia anche la Random Dance, la compagnia di Wayne McGregor, il coreografo stabile del Royal Ballet (l’altra tappa italiana sarà alla Lavanderia a Vapore di Collegno-Torino); in programma, Entity, il lavoro nato dalla collaborazione di McGregor con alcuni scienziati cognitivisti. Qualche giorno dopo è atteso il ritorno della Forsythe Company, la compagnia del coreografo americano William Forsythe (con Yes, We Can’t). La Compañía Antonio Gades fa tappa in febbraio anche al Teatro Creberg di Bergamo, che qualche giorno dopo accoglie anche la Parsons Dance, la compagnia del coreografo americano David Parsons impegnata in una lunga tournée per tutta Italia, con una sorta di “il meglio di…”. Tra gli appuntamenti di marzo anche la Spellbound Dance Company nei Carmina Burana del suo coreografo Mauro Astolfi e Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo, la compagnia americana di uomini en travesti che propone parodie del balletto classico e dell’opera dei grandi coreografi del Novecento. Il Balletto dell’Arena di Verona, diretto da Maria Grazia Garofoli, torna in scena alla fine di febbraio con una serata intitolata “Omaggio a Ravel”. Il programma si compone di quattro lavori firmati da Renato Zanella (50 anni, ex direttore del Balletto dell’Opera di Vienna) rispet- tivamente su Valses nobles et sentimentales, La Valse, Pavane pour une enfant défunte e Boléro. Tra gli ospiti la tedesca Beatrice Knop, una delle danzatrici principali dell’Opera di Berlino. fine di aprile, mentre la finale al Teatro Manzoni di Milano il 28 maggio. Saranno attribuiti premi in danaro. Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Premio MAB, “Premio Internazionale di Danza Classica Maria Antonietta Berlusconi per i Giovani”. Il concorso comprende tre categorie: due per danzatori (“juniores” dai 12 ai 16 anni e “seniores” dai 17 ai 24 anni) e una per coreografi (si possono presentare assoli, passi a due e coreografie di gruppo, purché di “stile classico o neoclassico”; questa categoria non ha limiti di età). La preselezione avviene tramite video da spedire entro il 29 marzo all’associazione (tutte le informazioni si trovano sul sito www.premiomab.it) o presentandosi il 24 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze (nel corso di Danza in Fiera), dove si terranno le eliminatorie. Le semifinali avranno luogo a Rimini alla Dal 23 al 26 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze si tiene Danza in Fiera, la più grande manifestazione fieristica di attività commerciali (nazionali e internazionali) del settore, dalle grandi marche ai piccoli artigiani; ma ci sono anche aree dedicate alle attività di compagnie e scuole di danza, associazioni, case editrici ecc.. Il programma prevede inoltre numerosi stages, lezioni di danza (dal classico al contemporaneo, dall’hip hop al tango), concorsi, audizioni, workshops, spettacoli, mostre, video-proiezioni eccetera, il tutto animato da personalità italiane e internazionali della danza e del balletto. Tra gli ospiti, è annunciata Polina Semionova del Balletto dell’Opera di Berlino che terrà due stages e un incontro con il pubblico. Libri Polina Semionova a Danza in Fiera Piqué Macedonie indigeste di parole Pare che ultimamente il giornalista italiano di danza abbia riscoperto la passione per le “parole-macedonia” o “parole-valigia”, quelle cioè composte da due o più termini uniti da un trattino o da una crasi (la fusione della vocale finale della parola che precede con la vocale iniziale di quella che segue). Già in anni passati, infatti, per Carla Fracci si è molto usato il composto danzattrice, per indicare lo spirito attorale con cui la grande danzatrice interpretava le mille eroine che il regista Beppe Menegatti ripescava dalla storia e rimodellava per lei nei loro balletti. Oggi è di gran voga il termine danzautore (ugualmente documentata ma meno diffusa l’ortografia: danz’autore), su modello di cantautore: dunque si tratterebbe di un artista che è al tempo stesso il creatore e l’interprete dei suoi pezzi (da Akram Khan a Shen Wei, a Saburo Teshigawara, giù fino ad Ambra Senatore gli esempi si sprecano). Ma la critica di danza non fa di queste sottigliezze e lo usa un po’ a caso, perlopiù come semplice sinonimo di ‘coreografo’. Termine quest’ultimo assai bistrattato, talvolta sostituito anche da un’altra parola-valigia: coreo-autore (un’invenzione non nuova ritornata in auge, di cui Serge Lifar, se oggi fosse vivo, si affretterebbe a rivendicare il copyright). Piace pure molto (anche a me) il coreo-regista: come definire altrimenti l’americano Robert Wilson? Con un tutt’altro senso calzerebbe bene anche al già citato Menegatti. Ma l’apoteosi dell’improbabile si raggiunge con il tele-coreo-autore (si trova anche: telecoreoautore): Franco Miseria o Marco Garofalo per intenderci! Altro termine snobbato è ‘danzatore’. Il critico italiano medio gli preferisce ‘interprete’. Ma poiché ‘interprete’ ha una connotazione forse troppo teatrale, ecco spuntare l’inutilissimo coreo-interprete. Restiamo in attesa che qualche coreo-giornalista o coreo-storico dal piglio cruscante regolarizzi l’uso e l’ortografia di queste indigeste (ma a volte inevitabili) macedonie. Cristiano Merlo LIBRI Judson Dance Theater – di Rossella Massaglia – Ed. Ephemeria, 2011 Si vede che l’autrice, Rossella Massaglia, ricercatrice di valore formata all’Università di Bologna, ha studiato con una partecipazione totale l’argomento di questo libro, utile a tutti gli “autori” di oggi per acquisire la consapevolezza del retroterra dal quale provengono. Il Judson Dance Theater è stato un colletttivo di artisti di New York che in due anni, dal 1962 al 1964, hanno sperimentato al Greenwich Village tutto ciò che poi sarebbe sfociato nella postmodern dance. Qui lavoravano, fianco a fianco, Steve Paxron, Trisha Brown, Lucinda Childs, e Robert Rauschenberg, che Cunningham sceglierà come collaboratore di scena plastico-visuale. Un fenomeno di “controcultura” alle soglie del famoso ’68, che combatteva in modo radicale i tecnicismi codificati senza valori artistici. Nell’introduzione si trova la storia di questo gruppo straordinario, raccontata con chiarezza; è bello riflettere su certi temi presenti nel volume, dove si toccano tanti punti chiave, come i compromessi e potenzialità della creazione collettiva. Cronologia e bibliografia sono un modello di completezza. Elisa Guzzo Vaccarino Danze di carattere – di Joulia Sofina – Alfredo Ferrero Editore, 2011 Le danze di carattere – quelle della tradizione popolare, rimodellate e stilizzate dalla danza accademica – rappresentano un tratto di colore e di vivacità del balletto romantico. Dai divertissements dello Schiaccianoci e del Lago dei cigni a Raymonda, da Don Chisciotte a Coppélia alla Bayadère, danze di tradizione slava, ungherese o spagnola, del vicino o del lontano oriente hanno arricchito l’arte coreografica dell’Ottocento e ne sono diventate un elemento appunto “caratteristico”. È dunque naturale che nelle scuole, alle lezioni di danza classica, repertorio e passo a due, si aggiungano anche quelle di danza di carattere. Questo libro (più di 600 pagine) è un manuale di tecnica e di didattica delle danze di carattere accademiche, indirizzato principalmente agli insegnanti di danza ItaliaDanza 7 classica. L’autrice è Ioulia Sofina, maestra russa specialista del genere, che ha studiato in diverse scuole in Russia (paese che vanta una lunga tradizione nell’insegnamento di queste danze) ed attiva in Italia dal 1998. Dopo una parte introduttiva con cenni storici, si trova il programma di studio per i cinque anni canonici (la Sofina usa come riferimento il metodo dell’Accademia Vaganova di San Pietroburgo) e l’analisi degli aspetti tecnici e stilistici delle diverse danze di carattere accademiche, ma anche di quelle propriamente folkloristiche, divise per area geografica. Per esempio, chi fosse interessato alla mazurka, troverà nel capitolo sulle danze polacche il racconto delle sue origini cinquecentesche e contadine, il suo passaggio a danza di sala e la sua fortunata introduzione nel ballet- to romantico. In seguito sono descritti, con le indicazioni dei tempi musicali, le posizione delle braccia e della parte superiore del corpo, i passi base e quelli più complessi, dal tipico pas couru al golubez (che la mazurka condivide con altre danze di tradizione ungherese). Si trovano infine esemplificazioni di esercizi o mini-coreografie da eseguire in classe. Il volume è ricco di utili illustrazioni dimostrative, immagini storiche e d’archivio e bozzetti della stessa autrice (molto attenta alla cura del costume). Il libro si può acquistare al sito della casa editrice: www.alfredoferreroeditore.it. Cristiano Merlo ItaliaDanza 8